Johnny Marr — Fever Dreams Pt. 1

De vuelta a lo esencial: una guitarra y algo bueno que decir. 

Johnny Marr ha forjado una trayectoria artística versátil y muy atractiva para los amantes del indie rock. El guitarrista ya es toda una leyenda de la música británica contemporánea sin apegarse a lo que logró en su juventud. Desde su trabajo con The Smiths, así como con Electronic, The Pretenders o Modest Mouse, Marr ha sabido tomar las decisiones adecuadas con base en el objetivo más importante de su carrera: la música. 

Sus composiciones suelen ser frescas, alegres y conmovedoras, dignas de ser coreadas por multitudes; muestra de ello son sus tres álbumes previos en solitario: The Messenger (2013), Playland (2014) y Call The Comet (2018), los cuales prepararon el escenario ideal para albergar a Fever Dreams Pt. 1- 4, un disco doble que se publicará en su totalidad en febrero de 2022 y el cual, muy probablemente, es el más ambicioso de su carrera en solitario. ¿En qué consiste pues dicho escenario? Sin tantas complicaciones: en un paisaje de pop, rock, electrónica, glamour y ensoñación súbita hacia mágicos espectros de diversión y esperanza.   

Por ahora, solo están disponibles cuatro canciones cuya energía ya avecina un gran álbum. En su conjunto van creando una narrativa interesante sobre el significado de la libertad, el placer de disfrutar el aquí y el ahora, así como las esperanzas puestas en un futuro mejor. Ojalá que el discurso sonoro y en verso se mantenga a flote y no decaiga a la mitad de las 16 canciones que conforman el LP. 

Los dos primeros tracks presentan una marcada influencia de la electrónica retro que remiten a la etapa de Johnny Marr con Bernard Sumner. La más evidente es "Spirit, Power and Soul" en la que si bien predomina, por supuesto, la guitarra, no quedan de lado los constantes ritmos de batería y sintetizadores que ayudan a crear una mezcla entre ciencia ficción, espiritualidad, misterio y fiesta. De hecho, son precisamente los coros de Mereditch Sheldon (ex bajista y colaboradora de Family of the Year, Marina and the Diamonds y The Lemonheads) los que aportan dicha aura mística y espiritual. 

“Cuando la fantasía está en tus ojos / Ahí es cuando me doy cuenta / El amanecer ha llegado / Tu estrella caerá / Una y otra vez escuchamos la llamada”.

Receiver” comienza poderosa, imponente y no baja el ritmo de su predecesora. Su intro resulta enigmático y da paso a versos que te preguntan, sí, a ti que estás leyendo esta reseña: "¿Escuchas y comprendes el mensaje? ¿Responderás a la llamada? ¡Los tiempos están cambiando! El Girl Power ya viene, so ¿do you receive it?”. Encuentro en la canción cierta crítica a la digitalización y la rapidez con la que vivimos: siempre adheridos a nuestros espejos virtuales y actuando en automático. 

Por otra parte, en “All These Days” el ritmo desciende con nostalgia. Un eco sublime abre el track y poco a poco se introduce una suave guitarra acústica acompañada de una pandereta. El bajo es lo más atractivo de la canción, y en la letra se asoma el deseo de abandonar el plano físico y volar o transformarse en infinito. Las frases abstractas y efímeras son capaces de tocar fibras sensibles y traer de vuelta memorias de lo que parece ser un sueño o un viaje por "la vida en la que todo es tormentas perfectas". 

"Mira a través de cada ventana / Camina a través de cualquier puerta / Ahora sin tocar a nadie nunca / ¿Era así que los mundos estaban tan atrapados entre las paredes?...".

La primera parte de Fever Dreams termina con “Ariel”, una pista que nos catapulta de regreso a una base electrónica sin soltar siquiera un poco la nostalgia que produce la guitarra acústica incluida, y la cual da paso un estribillo conmovedor que referencia el famoso poema de Sylvia Plath.  A veces lo esencial y verdaderamente importante consiste en solo una frase o palabra bien dicha. 

Es muy interesante ser compositor, porque a veces puede volverte loco, pero con una canción como 'Ariel’, sentí que quería cantar algo que tuviera que ver con la empatía.

Lo primero que pensé fue en alguien a quien quería hacer sentir mejor, así que pensé en Sylvia Plath y de ahí obtuve el título 'Ariel'. Mis sentimientos sobre Sylvia Plath y su tragedia son similares a mis sentimientos sobre Syd Barrett [de Pink Floyd]. Es una historia de genio torturado. Están entre mi panteón de héroes y personas que me importan. Quiero que mi audiencia piense en ella como una canción sobre la amistad, la empatía y la compasión, evitando cualquier tipo de tropos cursis”, comentó Johnny Marr en entrevista para NME.

Con esta última canción, Johnny Marr provoca una inexplicable sensación de añorar algo que acabas de conocer. Un furtivo déjà vu que tiene lugar en los lares del descanso y los universos oníricos. El músico deja la vara alta para las proximas pistas de su álbum. Mientras aguardamos su llegada el próximo 15 de febrero de 2022, dale reproducción en bucle a Fever Dream Pt. 1 y cuéntanos en redes qué te pareció el EP. 

Johnny-Marr-2021

 

 

 

Cariño en el Foro Indie Rocks!

Tontipop madrileño + clamor chilango = a una explosión de texturas sónicas en color pastel.

La ciudad de México (CDMX) ha sido el escenario de acontecimientos sónicos que han forjado la historia de incalculables agrupaciones nacionales y extranjeras; en nuestra capital habita una ola de estímulos que permiten que diariamente nazcan propuestas sonoras de todo tipo y tras un año en que el semáforo epidemiológico impedía que los conciertos se realizaran sin restricciones, llegó octubre y nos recordó que la música esta de vuelta.

Los pasados 23 y 24 de octubre fueron las fechas pactadas para que por fin recibiríamos a la agrupación española Cariño con un doble sold out en el Foro Indie Rocks! conseguido gracias a la fiel insistencia de sus escuchas que llevaban más de un año esperando a que esté momento sucediera.

Porque recordemos que inicialmente la gira de Cariño por tierras mexicanas había sido planeada para llevarse a cabo de manera previa al estallido pandémico en nuestro país a finales del 2019 y que se vio impedida por el riguroso cierre de fronteras en Europa y Asia en harás de contener el esparcimiento del coronavirus.

Hoy sabemos que fue imposible lograrlo y que la vida en el mundo entero dio un vuelco enorme donde el espacio tiempo que hoy habitamos tiene heridas muy frescas y la realidad que conocíamos se mira lejana y distante. Por ello, la música ha sido uno de los catalizadores que nos mantuvieron de pie y el arribo de Paola RiveroAlicia Ros y María Talaverano a nuestro país cargadas de ilusión y sobradas de tontipop bajo el brazo concedieron un fin de semana mágico en CDMX.

Es así, que para dar apertura a la noche del sábado 23 se contó con el debut escénico de Te vi en un planetario —una agrupación emergente que proviene de Teotihuacán, Estado de México— que logró conectar de manera potente con el público tras presentar temas como “Te odio” y “Ya no quiero estar aquí”; proyecto que se encuentra bajo el soporte del sello El Brillante.

Te vi en un planetario_ForoIndieRocks_ErnestoPareja (1 of 1)

Es así, que su presentación debió dejar un buen sabor de boca a los componentes de la joven banda que seguro regresó a casa con la motivación a tope y varios escuchas en el bolsillo. De igual forma, llegó el turno de la argentina, Lucia Tacchetti, para continuar con el line up de bandas y solistas invitadas a está especial fecha.

De modo que las texturas electropop y synthpop que habitan dentro del concepto sonoro de ELETÉ (su álbum editado en 2020) hicieron vibrar con los highlights que Lucia decidió entregar como “Laberinto” que en su versión en vivo construyó un espacio donde puedes guiar con mayor claridad a tus emociones y así evites perderte en la densidad de los enredos sentimentales.

Logrando que temas como “Honestidad” y su aura cargada de sensibilidad elevaran a un climax indestructible de melosidad y dulzura. De igual forma destacó su versión de “El Magnetismo” un tema original de Él Mató a Un Policía Motorizado que está incluido en el álbum La Dinastía Scorpio.

Lucia Tacchetti_ForoIndieRocks_ErnestoPareja (1)

Pero no hay plazo que no se cumpla y la euforia por ver a Cariño en escena era cada vez más intensa. Fue hasta las 11 de la noche que con solo dar unos pasos sobre el escenario del foro el público liberó ese clamor contenido por todos los meses en que este momento fue pospuesto. Siendo “Momento Inadecuado” la primera canción de las españolas en recibir todo el cariño que la fan base mexa puede ofrecer.

Cariño_ForoIndieRocks_ErnestoPareja 6

Y así, continuar con la ejecución de los temas de Movidas (2018) su primera referencia discográfica editada con Elefant Records. Como “Mierda Seca” ese grito a las atracciones fatales y toxicas que a todxs nos han hecho daño pero que es un placer culposo al que seguimos recurriendo.

Cariño_ForoIndieRocks_ErnestoPareja 7

Asimismo, presentaron su versión de “Llorando en la limo” un tema original del también español C.Tangana del que extrajeron la substancia del fronteo característico del rapero para reconfigurarlo a su propio universo: “Dios bendiga el tontipop, Dios bendiga Family”. Una estrategia que les abrió los oídos de una enorme cantidad de oyentes que llegaron por este tema pero que se quedaron enganchados a la obra completa del tridente más revitalizante del nuevo pop madrileño.

Cariño_ForoIndieRocks_ErnestoPareja 5

Con la gente más que extasiada dieron paso a “Bisexual”, su oda a la plenitud de definir, cambiar y elegir tus preferencias a modo y gusto sin que un dogma ajeno intervenga en tus decisiones. Porque hoy pareciera una temática sencilla de abordar, pero en cada hogar se viven micro universos diferentes donde existen personas que aún no pueden externar lo que sienten. Y ahí radica la importancia de que bandas jóvenes compartan con su gente experiencias sonoras que permitan a todas las comunidades identificarse, no reprimirse y expresarse de la manera que gusten.

Dónde el tono inocente y juguetón de esta pieza carga en hombros un mensaje de complicidad tan potente para todos esos corazones aún atrapados (y para quienes ya lo viven abiertamente) y así irradiar una sustancia que en directo se eleva y convierte en uno de los momentos más valiosos del show. Además, al set se añadió la participación inédita de la cantante mexicana de bedroom pop, BRATTY, para presentar "La Bajona" en una intervención que dejo un grandísimo sabor de boca y que abre las posibilidades de que ambos proyectos colaboren en el futuro.

Cariño_ForoIndieRocks_ErnestoPareja 11

No obstante, las sorpresas aún no acababan y la presentación de temas clásicos no fue el único motivo de la visita de Paola, María y Alicia; ya que logramos presenciar parte del nuevo catálogo que editaron en confinamiento con el sello independiente Sonido Muchacho. De manera que rolas como “Te Brillan”, “Excusas” pertenecientes al EP X si me dejas en visto además del single “Modo Avión” que fue publicados en 2020 ya lograron ser coreadas en terreno mexa y que dan continuidad a la trayectoria en ascenso de las jóvenes madrileñas.

Es así, que para cerrar esta noche llena de texturas en colores pastel arribó el turno de la extremadamente acaramelada “Canción pop de amor” en honor a ese primer amor inocente y dócil del que todxs hemos sido presa. Logrando que los sonidos electrónicos pegajosos sobre cajas de ritmo y la actitud punky-pop de Cariño se robaran el estridente aplauso y corazón mexicano.

Cariño_ForoIndieRocks_ErnestoPareja 10

 

 

 

 

 

 

 

Bauhaus en Parque Bicentenario

Nueva y oscura normalidad.

Probabilidad de lluvia, posibilidad de volver a un concierto bajo ciertas directrices extrañas: un certificado de vacunación como tu nuevo all access, una prueba de COVID-19 para evitar riesgos, cubrebocas obligatorio (y si no traías podrías incluso comprar uno en el stand de mercancía oficial con el logo de la banda), y sana distancia limitada ante la ansiedad por obtener el mejor lugar. 

El Parque Bicentenario rompe su calma familiar, y mientras padres e hijos terminan su jornada de paseo, comienzan a aparecer sombras con tatuajes, capas y uñas negras. Seguramente la curiosidad y los murmullos ante esta invasión de entes ávidos de oscuridad y de rendirle tributo a su condición. De nuevo la comunidad que viste de luto hasta en los días más alegres tiene un pretexto para encontrarse y celebrar a los próceres de su modo de vida. 

La estructura del escenario cual templo al que añoramos volver, Soriah y su ritual de iniciación sonora, gutural, frenética, tribal y difusa. Automatic y su jovial forma de remitirnos al sonido de Berlin, Visage, o hasta Le Tigre, el espacio abierto que poco a poco se fue llenando, más que de la excentricidad, de la naturalidad de aquellos que viven bajo las sombras, la pasarela de largos peinados mohicanos, gabardinas y capas de la era victoriana, como si Jack el Destripador reviviera su sed de sangre en pleno Azcapotzalco, sombreros y olanes, pintura blanca en el rostro y de negro la envestidura, calaveras y catrinas, una fiesta previa a la noche de las almas. 

“Rosegarden Funeral of Sores”, Bauhaus rompe el silencio que nos aquejaba, la sequía que nos mantenía cautivos, disipa el miedo por esta nueva normalidad, y entre el humo y las luces el bajo seductor y arcano vuelve a marcar los pasos de nuestro corazón, y la voz que nos devuelve cierta esperanza, nos deja ver que nuestro hartazgo al fin rindió frutos: "Virgin mary was tired, so tired, tired of listening to gossip, gossip and complaints”

3 Bauhaus-Parque Bicentenario-Diego Figueroa-17

“Double Dare” David J de nueva cuenta imponiendo el frenesí con el bajo, Daniel Ash más que manipulando, dañando las 6 cuerdas de su guitarra, Kevin Haskins marcando el ritmo trepidante, y Peter Murphy vociferando, mutando, gritando, retador e indomable, con una luz blanca iluminando su condición inmortal. “In the Flat Field”, donde algunos discretos pasos de baile comienzan a emanar, cuando los tragos se intensifican, “A God in an Alcove”, en el orden como están las sagradas escrituras en aquel vinilo que no dejaba de girar. “In Fear of Fear”, por aquellos que aún no nacían cuando ya sonaba esta canción, “She’s in Parties” para aquellos que tal vez no dominan la discografía completa, pero que saben que el legado de Bauhaus es invaluable. 

La forma primigenia y básica de una banda como demostración de un todo, no se necesitan pantallas para figurar, ni una gran orquesta para crear sinfonías fundamentales, la energía escénica que resiste el paso del tiempo, nuestros viejos ídolos devolviendo nuestra juventud. “Kick in the Eye” y su ánimo funk entre la bruma, “Bela Lugosi’s Dead” como alta causa, porque de nuestros sarcófagos salimos a respirar, cual vampiros sedientos de sangre y cerveza, en la noche medio nublada como lugar feliz, y con estas notas como himno de resurgimiento. Cual espontáneo al ruedo, un sujeto se atreve a intentar tomarse una selfie con Peter Murphy en pleno escenario, este lo aleja, la improvisada seguridad lo tumba, minutos después otra invasión disipada, la necedad por figurar donde a nadie le importas.

3 Bauhaus-Parque Bicentenario-Diego Figueroa-20Pero sigue el eco de esa voz que nos seduce, el delay de los instrumentos que nos droga, el himno de una generación que en la oscuridad encontró su propia luz, y en la música sus influencias: porque están presentes los que conocieron a la banda como tal, y los que en Interpol encontraron la forma de indagar sus influencias, los que encontraron similitudes con She Wants Revenge, los que siguieron la pista de Love and Rockets, los que portan playeras de Nine Inch Nails, los que conocen más a The Cure, los que se vestían también como Caifanes, o los que extrañan a Siouxie and the Banshees

 

“The Passion of Lovers” por aquellos que de la mano continúan por la senda oscura, “Stigmata Martyr” por los que reposan en el suelo de ebriedad e hicieron que los paramédicos acudieran a checar su bienestar, “Dark Entries” como frenética absolución de todos nuestros pecados, y como celebración por haber sobrevivido a una pandemia, el ánimo punk que nos dio fuerza para soportar, la música que en sus diferentes formas siempre nos va a salvar, ese track que más que sofocarnos nos enaltece y llena de vida. 

Un encore plagado de covers incluyendo la infaltable aparición de “Ziggy Stardust”, saldo blanco en una noche negra, nada que ver con aquella última visita en el Cine Opera, los tiempos han cambiado, ahora hubo zona VIP, pago con tarjeta y vaporizadores a la venta, no hubo portazo, pero sí gente que se quedó escuchando desde afuera o en el estacionamiento, el Parque Bicentenario fue por una noche un buen camposanto para reflexionar, para volver a encontrarnos con gente que no veíamos desde hace mucho tiempo, y para reconectar con la música en vivo que tanto necesitábamos. 

A 10 años del 'Audio, Video, Disco' de Justice

Donde el frenetismo sonoro baja.

Dentro de la historia de la música electrónica en Francia han surgido grandes artistas de reconocimiento internacional que crearon un fuerte movimiento en el país y otros lugares del mundo. El french touch o french house, fue el subgénero de la música dance (EDM) del cual surgieron agrupaciones como Daft Punk, Cassius o Justice. Inspirado en los movimientos disco en los años 70 en Europa y Estados Unidos. El surgimiento y la evolución del french touch se puede observar a lo largo de la cinta Eden, que retrata la primera y la última generación que pisó este movimiento.

Sin dejar de lado la escena del house en los años 80 y 90 que permeaba en Nueva York y en partes del continente europeo, logrando que los clubs se convirtieran en recintos mayormente solicitados por la escena. El french house formó sus cimientos a mediados de los años 90 con bandas como Daft Punk, Cassius o Air, quienes traspasaron límites de disqueras y su música comenzó a ser escuchada en todo el mundo, pasando del underground al mainstream. Muchas fueron las generaciones que atravesaron por este subgénero, haciendo una reinvención de la música electrónica en el continente europeo, inclusive en algunas ocasiones sobre pasando el éxito de la cultura rave. French Waves, es otro punto de referencia de la música electrónica en Francia, un documental que expone a distintos Djs que nacieron dentro de este subgénero de música y en los cuales se encuentra Justice.

Dentro de este contexto Gaspard Augé y Xavier de Rosnay forman parte de la última generación del french touch. La música de Justice también es parte de una revolución del legendario género musical.  La primera producción de este par de amigos, Cross, salió en el año 2007 mostrando el alto frenetismo musical que marcaría la agrupación en sus siguientes materiales.

En este año se cumple décimo aniversario de su segundo álbum Audio, Video, Disco el cual fue lanzado en el 2011. Puede que este material musical sea una contraparte de lo creado en Cross, pero eso no demerita el trabajo realizado en esta producción. Si bien, no trae la misma potencia sonora que su antecesor tiene elementos que hacen que Audio, Video, Disco sobresalga acercándose a sonidos del house de los 90, del rock psicodélico de los 60 y 70 y también con breves sonidos futuristas que asemejan al new wave. AVD, se convirtió en una mezcla de sonidos de diferentes décadas en un solo álbum. También hay que mencionar que Audio, Video, Disco está rodeado de más voces que acompañan las canciones a diferencia de Cross, donde los protagonistas son únicamente los sonidos, hecho que marca una brecha entre su álbum debut y su segundo material.

Pero, pese a las duras críticas que este trabajo recibió en su lanzamiento, tal vez porque se esperaba más del dúo de origen francés, trajo consigo éxitos mundiales como "Civilization" que fue su primer sencillo y del cual también se desprende un video, sin olvidar que Justice es un concepto que entrelaza la música con las imágenes lo cual se observa fielmente en sus videosclips y conciertos.

"Horsepower", es la primera canción que compone este material y donde existe una pequeña relación rítmica con Cross, pero, después de esto el trayecto musical comienza a tomar otros movimientos más suaves hasta llegar a Audio, Video, Disco donde de nuevo comienza a subir la aceleración y regresar a sus orígenes"Planisphere", es el cierre del álbum y al mismo tiempo el regreso de Justice a los sonidos que fueron parte de su debut pero, a su vez marca una nueva forma de crear música con un solo de guitarra incluido al final de la canción, donde concluyen los ruidos dispersos a lo largo del  material,  la creación que dura más de 17 minutos hace que recordemos el por qué forman parte de la última generación de la french house.

Mula y Pahua en el Foro Indie Rocks!

La fiesta termina hasta el amanecer...

Tras una semana intensa, tu cuerpo empieza a pedir a gritos que lo rescates. Tienes dos opciones. La primera consiste en ceder a la necesidad de reponer las horas de sueño, descansar y apapacharte. La segunda simplemente te exige un poco de diversión y traqueteo. Decidir entre una u otra es complejo y en esta ocasión yo decidí inclinarme por la segunda; una decisión atrevida pero que culminó en una anécdota musicalizada por el proyecto dominicano: Mula.

El ambiente de este viernes en el Foro Indie Rocks! se sentía ligeramente tranquilo. Cerca de las 19:00 H comenzaron a llegar los primeros asistentes que no hicieron más que convivir para hacer la espera más amena. Un par de horas más tarde el bullicio se hizo presente dentro del recinto y es que la cantante mexicana, Pahua, subió al escenario para hechizar a los presentes con su proyecto influenciado en la relación de la mujer con la naturaleza y la energía cósmica. En este primer encuentro musical -y el primero bajo este proyecto- resonaron algunos de los temas de su EP Ofrenda, así como sus más recientes sencillos "La Cura", "La Trampa" y por supuesto "El Traketeo". Bajo el sonido de estas melodías el público comenzó a ceder para poder moverse en sintonía.

PAHUA_IR_LO17

La presentación de Pahua duró poco, pero eso no impidió que el entusiasmo del público bajara, al contrario, todos sabían que en cuestión de minutos proseguirían esta danza tropical de "música electrónica del Caribe". Mula arribó al escenario en poco tiempo. Las luces se apagaron y las hermanas Cristabel y Anabel Acevedo y Rachel Rojas sorprendieron con sus ya característicos atuendos futuristas.

El intro de "Agua Que Quema" resonó y todos empezaron a corear la melodía al unísono. La energía que se sentía en ese momento fue clave para motivar el encuentro más sensual y candente de octubre. Las rolas corrieron y se escucharon éxitos como "Sirena", "Diamantes", "Nunca Paran", "Quiero Que Tú Me Quieras", "En el Aire", entre otros de los temas que componen a su último álbum de estudio Mundos (2020), incluso la banda dedicó a todas las mujeres "Ella Sabe". Desde el primer segundo nos dimos cuenta de que el Foro Indie Rocks! se había convertido en una gran pista de baile.

La noche corrió a una velocidad sorprendente. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba culminando este encuentro empapado de bochornos y bailes sensuales. Fue sorprendente el ver cómo las hermanas Acevedo y Rachel se apoderaron de este escenario y cautivaron al público con su energía. Entre electrónica, música del caribe y sonidos urbanos, cerró esta magnífica fiesta que devolvió al cuerpo aquello que ya daba por perdido. Una primera presentación después de pandemia: gratificante y electrizante.

Charly García, el héroe de la otra ciudad

Repasemos el legado y las grandes canciones con las que Charly García se ha consagrado para siempre en la historia del rock.

No es un octubre normal, desde el día uno de este mes el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido dedicar los 31 días a la vida y obra de Charly García, quien este 23 cumple 70 años de edad. Conocido como el padre del rock argentino, este ícono de la música es recordado en muchos lugares por sus grandes canciones, pero si miramos para atrás nos damos cuenta que su aporte fue cultural y social.

Charly en muchos aspectos es distinto al resto. Podemos pensar en aquel salto desde un noveno piso en un hotel de Mendoza, los múltiples agravios contra periodistas, su posición como artista frente a la dictadura de Jorge Rafael Videla y muchas más cosas que le volvieron una figura polémica. Y es curioso ver cómo, hasta cierto punto, fue una especie de luchador, que en años donde podías morir por hacer rock, él tuvo el coraje de hacerlo y junto a otra serie de artistas no dejar que se cerrara la puerta.

Dentro de todo eso, también ha sido un revolucionario por completo en la música de nuestro idioma. Además de ser un virtuoso de la música, que desde los 12 años ya era maestro en piano, tuvo los recursos y también la voluntad de buscar nuevos sonidos, de crear piezas futuristas y también de interiorizar como nadie la situación en su país, que de algún modo también es reflejada en algunos puntos con la de otros países del continente. 

El permanente deseo de retarse y de retar a la aristocracia musical y mediática siempre le caracterizó como la estrella de rock por excelencia. Además, el hecho de siempre superarse y de romper todo parámetro establecido ha sido una de sus características más importantes. Y a continuación, quisiera compartirte algunas canciones de toda su obra, así como sus historias para homenajear la carrera de Charly García, una de las piezas fundamentales en la historia de la música en nuestro continente.

Charly García_

La juventud, la amistad y la muerte en Sui Géneris.

Los primeros pasos en el rock los dio Charly cuando era menor de edad. Junto a su amigo de secundaria Nito Mestre y empujado por una fiebre de hacer música influenciada en The Beatles, el artista dejó de lado toda aspiración a ser concertista de piano y se embarcó en una aventura que daría frutos y lo colocaría en el mapa. Y es que Sui Géneris apareció en un contexto donde el rock naciente de Argentina, comandado por Los Gatos, Almendra y Manal ya tenía cierta consolidación. Entonces el dúo tuvo que salir con canciones sólidas, que permitieran tomar un espacio frente a otras muchas bandas que ya trabajaban por inmiscuirse en la escena.

Una obra definitiva para que Sui Géneris avanzara fue “Canción Para Mi Muerte”. La historia narra que Charly odiaba cada uno de sus días mientras hacía el servicio militar obligatorio en su país. Por esta razón ingirió una cantidad considerable de pastillas con la intención de que lo dejaran ir a casa. La respuesta de los milicos fue negativa, y entonces se le atendió de urgencia en la misma base donde se encontraba.

Luego de una experiencia cercana a la muerte a una edad tan joven, el artista despertó y sacó toda su inspiración y coraje para hacer una de las canciones más importantes en la historia del rock argentino. Y en Vida, el primer álbum de Sui Géneris hay bastantes himnos que toman un rumbo folk melancólico que parte de este tema, tal es el caso de “Quizás Porqué” o “Amigo, Vuelve a Casa Pronto”.

Sui Generis_Charly García

Provocación y censura con La Máquina de Hacer Pájaros.

Luego de haber logrado con Sui Géneris ser la primer banda en la historia en llenar dos ocasiones el Estadio Luna Park, Charly García tuvo que dejar el proyecto por las tensiones militares, pero eso no le detuvo. Fue en el 76 que formó La Máquina de Hacer Pájaros, un proyecto que reformó por completo al rock progresivo de su país y le dio un carácter elegante y violento al mismo tiempo.

Los conciertos tenían a decenas de militares vigilando que los chicos solo se dedicaran a mirar a las bandas, y las bandas no podían hacer comentarios respecto a la dictadura, que ya había tenido inicio. Toda la poética sublime que García había implementado con Sui Generis con temas bastante personales se volvió contestataria y rígida.

El resultado fueron temas bastante potentes en discurso, y una canción que particularmente ofendía a las autoridades era “Hipercandombe”. Vámonos por partes, en Uruguay el candombe es un tipo de música de protesta, y de ahí parte la idea del nombre de este track lleno de teclados salvajes y progresiones llenas de virtuosismo. La letra refleja de forma pesimista y llena de enojo el miedo de la gente, un miedo real de desaparecer, de ser asesinado por las autoridades. Y por supuesto, a los que tenían el poder no les gustaba.

Contradictoriamente, aparece en el álbum Películas la canción "No Te Dejes Desanimar", que al final era otra visión respecto a los malos tiempos, una positiva, que decía que en algún tiempo todo iba a ser mejor. A La Máquina de Hacer Pájaros se le detuvo debido a la dictadura, el proyecto se tuvo que separar porque algunos integrantes se vieron obligados a huir del país, algo similar a lo que pasó con Invisible, pero seguro habría revancha.

La Máquina de Hacer Pájaros

Serú Girán: Charly ya era ídolo ¿O qué?

Llegado el 79 venía un nuevo proyecto, este era Serú Girán y contaba con enormes músicos como Oscar Moro, Pedro Aznar y David Lebón. Grabaron su primer álbum en Brasil y desde ahí ya tenían a la prensa en su contra. Había una pelea mediática entre la banda y los medios, misma que se llevó a las páginas y a los discos. En éste ámbito apareció La Grasa de Las Capitales, un segundo álbum lleno de furia y crítica a todos esos malestares que seguían embobando a la gente.

Justo el tema "La Grasa de Las Capitales" contiene una crítica bastante fuerte al momento de la historia que se vivía en aquel país. La calidad de las canciones y el mensaje tan profundo hizo que la gente se pusiera del lado de la banda, al grado de que al final los medios buscaron al proyecto y tuvieron que ponerse de su lado.

Hubo canciones y momentos muy fuertes en Serú. Está el caso de "Viernes 3 AM", canción que fue prohibida en aquel entonces por incitar al suicidio según las autoridades. Otro caso interesante es el de "Mientras Miro las Nuevas Olas", un tema que daba a entender el paso del rock con los años, y como fue que Charly asimilaba la legada de nuevos exponentes. Este tema le hizo ruido particularmente a Gustavo Santaolalla, quien llegó a criticar la canción en su momento. Pero es uno de los temas más icónicos de Serú.

Para muchos, Serú Girán es una de las etapas más brillantes de Charly como músico, y si que debemos decir que aquí García tuvo finalmente los recursos para volver realidad canciones que comenzó desde muchos años atrás. "Eiti Leda" es uno de los himnos de Serú, que goza de mucha complejidad y satisfactorios teclados. Los testimonios apuntan a que el artista la compuso para Sui Géneris, pero nunca se concretó.

Otro tema compuesto desde los 17 años por Charly fue "Seminare", una de sus baladas más prolíficas, que luego de años protagonizó uno de los momentos más importantes en la carrera en vivo del artista, cuando se presentó en el festival Quilmes Rock de 2004, bajo la lluvia, en uno de los momentos más épicos en la historia de los conciertos de aquel país.

Quizás, uno de los temas más mágicos e importantes en la historia de García es "Desarma Y Sangra", un sublime retrato de la vida, el paso del tiempo y lo frágiles que somos. La figura de piano la imaginó Charly desde que era un niño, con el tiempo la fue trabajando y el resultado salió en el álbum Bicicleta de 1980. Este tema ha sido reversionado por Fito Páez y Mercedes Sosa, por mencionar algunos ejemplos.

Serú Girán_La Grasa de Las Capitales

Charly en solitario, innovación para transformar el rock.

La carrera en solitario de Charly García estuvo llena de innovación y grandes discos. Las colaboraciones con Joe Blaney, la mezcla con diversos talentos en sus discos y la apuesta por conciertos con grandes puestas en escena significó a uno de los artistas de mayor convocatoria. En este marco aparece la canción "No Bombardeen Buenos Aires" de su álbum Yendo de la Cama al Living, este tema estaba inspirado en la guerra de las Islas Malvinas, y Carly en el Estadio Ferro decidió simular un bombardeo para hacer conciencia en la gente de que en cualquier momento estaban vulnerables a un ataque.

Después llegó Clics Modernos, el mejor álbum de Charly, que es resultado de un viaje a Nueva York y que se podría decir que es una bisagra en toda la historia de la música. Fue influencia para el rock, el pop, el rap y demás gracias al uso de cajas de ritmo en casi su totalidad, así como el uso de diferentes elementos sonoros que no eran lo común para una banda de rock.

De ahí podemos desprender "No Me Dejan Salir" que contiene uno de los primeros samples en la historia del rock latino, también aparecen temas de protesta como "Nos Siguen Pegando Abajo", sale a la luz el asunto de la homofobia con "No Soy Un Extraño" y Charly interioriza en el desamor con "Ojos de Videotape".

Quizás la historia más interesante se dio con "Los Dinosaurios". El artista escribió esta canción inspirado en el vacío de perder algo, desde los más importante hasta lo más insignificante. La gente le dio un valor especial a este tema, ya que de inmediato vino a la cabeza las desapariciones forzadas de la dictadura. Al final, el artista se adaptó a esta idea y en su unplugged dedico esta canción "a la gente muerta".

De ahí siguió una impresionante cantidad de discos donde Charly se acercó a diferentes ambientes musicales e hizo magia. Piano Bar es otra obra llena de canciones con historias brillantes, que nació prácticamente de sesiones con amigos. "Demoliendo Hoteles" nació de las giras con las que el artista literalmente destruyó la habitación del Hotel Aconcagua donde se hospedaba, mismo sitio donde se tiraría de un noveno piso años más tarde.

En Parte de La Religión podemos escuchar "Rezo Por Vos", canción que unió a Charly con Luis Alberto Spinetta y que al final es la única ventana a aquel disco trunco entre ambos artistas. Este tema es uno de los más importantes para ambos, no solo por su unión, también por todo lo que implicó este proceso desafortunado que a todos nos hubiera encantado que se desarrollara a más. Mientras presentaban este tema en televisión se incendió el hogar de Charly García, y esto desencadenó en una pelea entre ambos artistas, misma que hizo que mejor se alejaran.

Charly García_Joe Blaney

Say no more, por ahora.

Hay otro centenar de historias que acompañan a la obra de Charly García. Ver que hoy día las autoridades a las que combatía hace 45 años le rinden homenajes es algo de verdad emocionante, ya que para mucha gente de otras épocas este hombre y sus canciones fueron el motor para seguir luchando. Fue la influencia de artistas en los ochenta como Calamaro, Cerati y Páez, así como la de artistas de hoy como Bandalos Chinos o el Duki. De hecho, un día se le preguntó a Maradona quién sería por un día si tuviera que ser otra persona, y el no dudó en responder que le gustaría ser Carlos.

Si no hubiera sido por Charly probablemente la llama del rock se habría extinto en aquella Argentina, quizás muchas bandas no habrían tenido la inspiración. Entonces, Charly García es un héroe que, aunque no tenga el reconocimiento internacional de otros proyectos, demostró que si se podía incluso en tiempos más complejos.

Siempre es interesante saber que cada vez salen más detalles de su carrera, que entre los años noventa y los dos miles hizo historia luego de tantos conciertos frente a cientos de miles de personas. Que Random de 2017 estuvo dedicado en buena parte a María Gabriela Espumer, una de sus acompañantes en la guitarra, que penosamente falleció en 2003.

Al final, la obra de Charly García es algo casi obligatorio para entrarle al rock en español, incluso sin escucharle su influencia en otros artistas es más grande de lo que ya se puede imaginar. Basta el ejemplo de Duki antes mencionado, que el cantante Camilo comenzó su carrera haciendo covers de Charly, o que incluso Freddy Mercury insistió a Queen a visitar Argentina luego de quedar maravillado con uno de sus conciertos.

Ahora, en su cumpleaños setenta te invitamos a conocer a mayor profundidad la obra de Charly García, un héroe de otra época, de otras guerras y de otra ciudad, pero que al final es influencia predilecta de innumerable cantidad de músicos que admiramos. Cabe señalar que el artista sigue trabajando, y se rumora un nuevo álbum en puerta, habrá que estar pendientes.

Charly García_1989

A 15 años del ‘The Black Parade’ de My Chemical Romance

El álbum conceptual The Black Parade de los jóvenes de Nueva Jersey, My Chemical Romance, obsesionados con los cómics, las películas de terror y la muerte, fue una pieza clave que definió a una generación de individuos e inspiró aún más.

The Black Parade es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense de punk rock My Chemical Romance. Publicado el 23 de octubre de 2006, el día de hoy cumple 15 años desde su lanzamiento.

Durante la publicación de este disco, la crítica lo recibió de una manera positiva, también debutó dentro de los primeros puestos de popularidad en algunas de las listas más reconocidas en Estados Unidos y Reino Unido. Fue un material que marcó la transición de la banda a un sitio de cierto ‘prestigio’ en la música. 

El álbum contiene un total de 14 canciones, con una duración total de 52 minutos y fue lanzado bajo el sello de Reprise Records, una casa productora reconocida por especializarse en proyectos con estilo rock, pop punk, emo y sus derivados.

¿De qué va el disco?

Al igual que sus dos producciones previas, es un álbum conceptual, centrado en la historia de un personaje moribundo conocido como el “Paciente”, que sufre de cáncer. Es un desfile con destino a la muerte; es un diálogo entre la vida y la no vida. Personajes que acompañan al protagonista, recuerdos, resignación, aceptación, melancolía, tristeza y paulatina calma, son los elementos que se pueden encontrar canción por canción.

Fue tanto el éxito de su material que la edición especial fue nominada a un premio Grammy y recibió certificaciones de ventas como disco de oro, platino o multi platino en varios países. Para su promoción, la banda realizó la gira The Black Parade World Tour, con la que recorrieron América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y América del Sur.

The Black Parade, se convirtió en uno de los referentes de su época, debido a la profundidad con la que abordaron el tema de la muerte y la actuación teatral que llevaron a cabo en sus presentaciones en vivo. Además, este disco es la versión americana de una ‘calaverita tradicional’ en México, ya que se abordan los miedos que genera el inevitable momento, pero es la ironía y la creatividad del autor las que vuelven esta historia una broma con un final feliz. La versión en vivo del álbum fue grabada en el Palacio de los Deportes de la CDMX; la grandeza de esta presentación radica en la forma en que los mexas contemplamos la muerte con humor, gracias a nuestra herencia prehispánica.

My Chemical Romance, se caracterizó por regalarnos trabajos conceptualizados que muchos son dignos de protagonizar una obra de teatro completa, y con esta producción, cargada de estética y rock, se abrió paso en los géneros que los caracterizan e introdujo a los rankings himnos de lucha, vida y muerte.

A 20 años del álbum debut de Zoé

Canciones que provocan más opiniones divididas que una película de Jodorowsky.

Para finales de los noventa existía un notorio cambio generacional dentro de la música en nuestro país. Los protagonistas del Rock en tu Idioma vivieron años de furor pero quedaron atrapados en el pasado. Fue el momento en el que aparecieron nuevas agrupaciones destinadas para nichos específicos. Por una parte, Molotov y Control Machete surgieron como los ídolos de los adolescentes atraídos por el lenguaje altisonante. Mientras que en la esquina opuesta un quinteto con el escueto nombre de Zoé irrumpió como una pequeña ola que al final se convirtió en tsunami.

El britpop fue el detonante que provocó que un puñado de veinteañeros dejara sus trabajos de oficina para buscar un lugar dentro de la música. Para entonces Blur, Oasis y Pulp ya habían entregado sus trabajos más memorables y su influencia se expandía por todo el firmamento. Por lo tanto, fue natural que a varios miles de kilómetros del Reino Unido se intentara hacer algo similar.

¿La banda mexicana de rock más importante de la actualidad?

En ese sentido, la máxima aspiración era crear un rock ligero pero elegante protagonizado por coros fáciles de memorizar. El resultado se puede apreciar en el primer álbum de la banda publicado el 23 de octubre de 2001. En ese momento nadie lo sabía pero era el inicio de uno de los conjuntos nacionales más exitosos a nivel comercial de los últimos años.

Si existe una constante en toda la obra del quinteto es la construcción de las letras de sus canciones. Como compositor, León Larregui opta por las metáforas en lugar del mensaje directo. La abridora “Asteroide” fue uno de los sencillos que se desprendieron del disco y es un reflejo de todo lo que llegaría después. Hay misterio en cada una de sus estrofas y aunque el lenguaje no es precisamente el mejor (“Estuvo chido poder besar tu estéreo-cuerpo lunar”), con el pasar de los años hubo una evolución natural. Mientras que a nivel musical no hay demasiadas sorpresas y todo se resume en una pieza de rock en su formato tradicional.

Por su parte, “Deja Te Conecto” contiene unas ligeras conexiones con la psicodelia de los sesenta. Apenas es el comienzo de lo que años más tarde conduciría en un camino directo y sin retorno hasta The Beatles en la era del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Música que se puede amar u odiar pero no ignorar

Ahora bien, no se puede alcanzar el éxito sin tener detractores y el combo es el mejor ejemplo. Su música divide opiniones igual que las películas de Alejandro Jodorowsky y por los mismos motivos. Mientras algunos consideran que se trata de arte otros acusan de sobrevaloración.

Mientras que otra forma de medir su relevancia es con el artículo de 2012 titulado Generación Zoé publicado en el semanario Proceso. A manera de crítica, el autor acusaba que la nueva camada de bandas mexicanas de rock había perdido el interés por la denuncia hacia las injusticias y en su lugar caían en la banalidad y la autocomplacencia. Esa falta de empatía por los demás se trasladó de los músicos hacia el público y la situación no parece ser muy distinta en la actualidad. [“Hablo de la generación (...) que gasta su quincena de contestador de teléfonos en un boleto del Vive Latino. La que pasó más de cinco años en la universidad y ahora está deprimida en el subempleo”].

Más allá de si prevalece el mismo panorama en la actualidad, lo que resulta un misterio es determinar por qué Zoé logró escalar hasta lo más alto y la mayoría de sus compañeros de generación no. Pasan los años y el quinteto se mantiene en el podio y no parece que alguna de las nuevas bandas nacionales pueda tomar la estafeta.

The Zephyr Bones publica el álbum ‘Neon Body’

Una alegoría al amor, la pérdida y la esperanza.

Un viaje dentro del rock psicodélico, donde la alegoría se expresa a través de notas musicales, dando como resultado un trabajo discográfico titulado Neon Body, disco donde The Zephyr Bones habla de la calidez del amor, la autoafirmación, la pérdida y la esperanza. 

Después de haber llegado con su primer disco Secret Place, donde The Zephyr Bones se colocó dentro del beach wave, la banda está de regreso con Neon Body; sonidos que se alejan a lo que venía haciendo, pero que mantienen esas melodías embriagadoras.

Neon Body es un disco que se compone de 10 canciones en las que la banda habla de varios temas, que abordan con tal intensidad que es imposible no sentirse identificados con ellos, además, los ritmos son una explosión de feelings que nos incitan a mover todo el cuerpo.

Como parte de esta autoafirmación, creer en nosotros mismos, está el tema “Sparks”, en donde la banda nos invita a sacar ese brillo propio y deslumbrar a todos, mientras que “Celeste V” habla de la pérdida.

Dale play a Neon Body de The Zephyr Bones a continuación: 

La Bruja de Texcoco desde el IG Live de Indie Rocks! 

Magia, tradición mexicana y transfeminidad envuelta en un aura chamánica. 

Siente los colores y el aroma a cempasúchil en la presencia de una de las identidades musicales más originales y libres de la escena nacional. 

No te pierdas nuestro próximo Instagram Live junto a La Bruja de Texcoco este próximo 26 de octubre, en punto de las las 14:00 hrs, y únete a esta plática en compañía de María Letona para conocer todos los detalles sobre la próxima presentación del icono LGBT en el Foro Indie Rocks! para el 2 de noviembre (solo mayores de edad). 

Participa en directo desde el chat de esta transmisión, haznos saber todas tus dudas y enterate de todo lo que está por venir de la mano de Octavio Mendoza

Recientemente, la artista y músico oriunda de la Ciudad de México, publicó "El Diablo y la Bruja", además de "Chéni (Miedo)"; posteriores a su álbum debut su De Brujas, Peteneras y Chachalacas de 2019. 

Y si aún no has comprado tus boletos, esta es tu oportunidad. Adquiérelos a través de boletia.com y no te pierdas el acto en vivo de La Bruja de Texcoco, además de esta entrevista especialmente para ti. 

  • $200 preventa
  • $250 taquilla

IG LIVE_LA BRUJA_IG