Mira el nuevo video de “True Love Will Find You In the End” de Daniel Johnston

"Porque la salud mental es importante, pregúntale a los demás: Hi, How Are You?".

La organización sin fines de lucro, Hi, How Are You Project, creó un nuevo video para la canción "True Love Will Find You In the End" de Daniel Johnston. El visual —dirigido por Jason Juez Steck— contiene grabaciones inéditas del artista estadounidense, así como apariciones especiales de Beck, Wayne Coyne (Flaming Lips), Doug Martsch (Built to Spill), Matt Schultz (Cage The Elephant), Jeff Tweedy (Wilco) y más.

El objetivo del clip es incentivar las firmas y donaciones a la campaña creada por la organización, quien mencionó: "Al alcanzar las 10,000 promesas, desbloquearemos una subvención de 10, 000 dólares de nuestro patrocinador héroe anual, American Campus Communities". Todo el dinero será destinado a promover la salud y bienestar mental entre los jóvenes.

Es fácil iniciar la conversación y ofrecer apoyo a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y seres queridos. Únase a nosotros en la lucha para generar conciencia y educación sobre la salud mental y el bienestar, y para terminar con el estigma en torno a las enfermedades mentales", expresa la organización en su página oficial. 

Para  la realización del video, la casa productora The Universal Subjective se encargó de los arreglos y mezcla de la canción. Recordemos que "True Love Will Find You in the End" está incluida en el álbum Welcome to My World (2006), el cual fue publicado a través del sello Eternal Yip Eye Music.

¡Disfrútalo, a continuación!

Por otra parte, te recomendamos quedarte pendiente ya que Courtney S. Lennon —escritora e historiadora musical— ha estado trabajando en una biografía del compositor, la cual llevará por nombre True Love Will Find You in The End: The Life and Music of Daniel JohnstonEl libro aún no tiene fecha de lanzamiento, sin embargo, será publicado a través de Texas A&M University Press.

 

Escucha “Fear Of Dying” de Poppy

Poppy esta de vuelta con un poderoso cover de Jack Off Jill.

Tras el éxito de su álbum I Disagree, publicado el año pasado, Poppy realiza su primer lanzamiento oficial del 2021 con el cover de "Fear Of Dying" de la banda estadounidense de riot grrrl Jack Off Jill.

La canción fue lanzada originalmente en el segundo y último álbum de estudio de Jack Off Jill, titulado Clear Hearts Grey Flowers, el cual fue publicado a principios del año 2000. El cover de Poppy se mantiene fiel a la versión original pero también posee el toque único de la artista. ¡Dale play a continuación!

"Fear Of Dying" sigue a su participación en la ceremonia de los Grammy 2021 en marzo de este año, donde  la artista, además de ser nominada a Mejor Interpretación de Metal por "BLOODMONEY", presentó su nueva canción "EAT", que aún no ha sido lanzada oficialmente. Asimismo Poppy debutó con su tema inédito "Say Cheese", en el WWE NXT TakeOver Stand & Deliver, que se llevo a cabo el 7 y 8 de abril de este año.

Recientemente Poppy despidió su era I Disagree con el livestream global The Last Disagreement, en donde la artista interpretó la totalidad de su último álbum de estudio.

"Fear Of Dying" ya se encuentra disponible en plataformas digitales, aquí te dejamos la versión original a cargo de Jack Off Jill.

Ramona — Redes Sociales

Amor al alcance de 16 megabites por segundo.

Otra pelea en el transporte público. Otro camino lleno de sudor, empujones e insultos. Una vez más, la ciudad se mancha de embotellamientos. Asfixiados frente a las puertas del metro, nos preguntamos cuánto tiempo más habrá que seguir esta rutina. Pero, en medio del caos, basta con bajar un poco la mirada para sumergirnos en un mundo de paz, amor y dopamina. Solo hacen falta un par de taps en nuestros celulares para acceder a un universo donde todo es tan perfecto como lo sepamos configurar: las redes sociales.

En Redes Sociales, su cuarto álbum de estudio, Ramona traslada a ocho canciones un poco de este apacible universo, en donde para mostrar amor basta con mover un dedo. Desde los primeros sencillos de este trabajo, el grupo tijuanense daba señales de un alejamiento de la vena psicodélica que ensayó en Párpados (2018) para acercarse al clamoroso mundo de los hits y las canciones románticas. Así lo hizo con sus colaboraciones al lado de Little Jesus, Daniela Spalla y Goyo de Bandalos Chinos.

De esta forma, Redes Sociales pasa por diferentes facetas de este sentimiento edulcorado, casi como el pastiche de una exitosa comedia romántica. Ahí está la alegría de una relación amorosa a punto de iniciar, como en “Nada Que No Quieras Tú”, en colaboración con Daniela Spalla. Pero también encontramos la fatalidad y la obsesión por un cariño interrumpido, tal cual aparece en “Regresarás”, “Se Apaga el Fuego” y —más orientada a las inquietudes de nuestro mundo digital— “Contestarás”.

Para Ramona, la mejor forma de sobrellevar un mundo lleno de estrés y complicaciones, es ver la fotografía de tu persona amada, como lo narra junto a Little Jesus en “Los Esclavos”. Pero también es consciente de que el incesante flujo de imágenes y el ritmo actual de nuestras vidas nos rebasa en algún momento; por ello, cierra convenientemente el álbum con “Sal A Caminar”, una balada que nos invita, finalmente, a la desconexión.

Redes Sociales no parece el sucesor de Párpados, un álbum más volcado a la exploración instrumental con tintes psicodélicos. Más bien, luce como una bifurcación pop y radio friendly de los momentos más cursis en Cérès (2017). Es notoria la destreza para los arreglos que Ramona ha logrado después de tres álbumes, pero es casi ausente la complejidad narrativa de su trabajo anterior.

Aunque Redes Sociales es un álbum divertido, jovial, dulce y optimista, corre el riesgo de perderse entre la discografía de Ramona. Para los escuchas, quedará como una recopilación de instantáneas sobre el amor, que nunca sobran para endulzar nuestras playlist. Para el grupo, es la respuesta a la pregunta obligada: ¿quiere continuar una exploración más íntima o comenzar a cantarle al gran público? Parece que eligió la segunda. Pero con el harto talento del que dispone, seguro le irá de maravilla.

Escucha “Method To The Madness”, lo nuevo de The Wombats

Y de pronto te rindes ante el caos...

Definitivamente el 2018 fue un buen año para la agrupación inglesa quien compartió Beautiful People Will Ruin Your Life, su último álbum de estudio, pero ¿qué fue de The Wombats posteriormente? Tanto Matthew Murphy como Dan Haggis y Tord Øverland Knudsen decidieron tomarse un descanso y concentrarse en otros aspectos de su vida. Realizar esta especie de introspección no solo les ayudó como personas, sino como banda y a tres años de su último lanzamiento musical, finalmente han decidido retomar su rumbo dentro de la industria, esta vez de la mano de su sencillo "Method To The Madness".

El nombre de la canción es un claro referente de su temática central: la locura, sus métodos y cómo rendirse ante el caos que reina en el mundo. Sorprendentemente el inicio de la composición es calma y marcada por el fino sonido de un teclado que no hace más que llevarnos por un camino plano en el que aparentemente no sucede nada, no obstante, la pista explota en cuestión de segundos y la experiencia se vuelve una montaña rusa de emociones.

Para acompañar el lanzamiento, The Wombats comparte el metraje oficial para "Method To The Madness", filmado en Puebla, México, y protagonizado por la actriz Reno Rojas. Te lo compartimos a continuación para que lo disfrutes:

Actualmente la agrupación se encuentra agendando fechas para su tour por Reino Unido 2022. Quizá el tiempo y sus planes apunten a que pronto los tengamos de regreso por México. ¡No olvides estar pendiente de sus redes sociales!

Entrevista con St. Vincent

Daddy’s Home: Para las destinarias que hacen posible el intercambio artístico entre Candy Darling y Annie Clark.

Annie, Janet, Judy, Joan, Joni, Nina, Maggie, Kate, Tori: mujeres que sembraron su propio jardín. Una adolescente virgen y cristiana. El protagonismo de la distopía tecnológica y liberación sexual. La madre a la que juzgan bajo la normatividad patriarcal. Alguna Chelsea Girl huyendo de la policía: Candy Darling.

Todas hemos sido esa chica: la que aguarda en una estación de tren, con tacones en mano y anhelos por hacer de este mundo una alternativa más allá de la tensión entre la supervivencia y dignidad. “Ser alguien nueva cada tres años es una oportunidad de replantear la forma en la que quieres habitar la cotidianidad”, expresa Annie Clark (St. Vincent) en entrevista con Indie Rocks! 

Si bien desde Marry Me (2007) la artista mutó en distintos personajes que encarnan lo que ella misma reconoce como “Big Daddy Energy” (BDE), es a través de temas como “The Laughing Man” y “Somebody Like Me” que se muestra como la persona que en realidad es: una adulta que no está dispuesta a pedir disculpas por ser fuerte, compasiva y talentosa. La consigna es muy clara en las plegarias de “The Melting of the Sun” y "Down". Annie Clark se ha convertido en su propia antítesis de “The Apocalypse Song”: volvió cenizas su temor a (re)conocerse como compositora, multiinstrumentalista y performer.

Una de mis grandes pasiones es jugar con las identidades. Es gracioso darme cuenta que todos mis personajes son muy parecidos a mí. Sea bajo la fase de rebelde o líder cultural, siempre he sentido una gran satisfacción al demostrar que se puede transitar entre las  categorías. Por ejemplo, con la figura del daddy me interesa defender la libertad que tenemos para alterar los roles de género. Además, puedo decir que es el personaje que más me describe cuando soy mi mejor versión: cuando confío en mi trabajo y estoy a cargo de mis decisiones. Es una forma de sentirme poderosa”.

De: Candy Darling / Para: St. Vincent

A lo largo de los 14 temas de Daddy’s Home (2021), Annie dejó explícitas dedicatorias. En algunas agradeció a quienes la inspiraron a desobedecer los criterios de un mundo artístico que está alejado de la(s) realidad(es) de la gente. Otras fueron una reinterpretación del trabajo de Arlo Parks, David Byrne, Steely Dan y Kate NV.

Tal y como lo sugiere el título del álbum —mismo que la artista califica de pervertido y glamuroso—, las referencias —un par de ellas textuales— a Pink Floyd, The Velvet Underground, Prince, Andy Warhol, Claude Chabrol, Jean Luc-Godard y Jacques Remy son la tinta con la que St. Vincent boceta el rostro de su padre.

Es cierto: Daddy’s Home no es el primer acercamiento al árbol genealógico de los Clark. Sin embargo, canciones como “Candy Darling” y “Pay Your Way In Pain” son la expresión pública (y mediática) de una de las promesas más íntimas de “Strange Mercy”:

Nuestro padre está exiliado y solo Dios sabe cuántos años / Acompañaré a los chicos perdidos.  Nos escabulliremos en donde los escalofríos no nos alcancen / Si alguna vez me encuentro con ese agente de policía que te maltrató.

A la par de las reuniones con el productor Jack Antonoff (MASSEDUCTION, 2017), Annie armonizó el reencuentro con su padre con pinceladas del funk y soul. “Llegó a casa mientras arreglaba las páginas de la Biblia a la que le cayó pegamento. Usaba un calzado italiano”, recuerda en los primeros versos de “Daddy’s Home”.

En los últimos diez años, la multifacética St. Vincent ha roto con algunas cláusulas que estableció la propia Annie Clark en “Actor Out of Work”. La prensa se ha interesado en sus logros al lado de Nina Kravitz, Laurel Halo, Sherlyn Crow y Paul McCartney. Pero sería un error omitir que en algunos momentos también la ha sofocado. “¿Alguien sabe por qué los pájaros continúan cantando cuando están enjaulados?”, se pregunta antes de dar cierre a su octavo material discográfico.

En 2017 Annie Clark no solo escribió “Los Ageless” por una poética visual que la ayudara a denunciar la monetización de la vida privada: girls in cages playing their guitars. Entre 2014 y 2016 diarios como The Daily Mail persiguieron a la artista y a sus hermanas para hacer del arresto de su padre un tema de interés. La familia Clark se negó a dar declaraciones al respecto. “Lo hice por protección”, afirma St. Vincent, quien además de salvaguardar la integridad de sus seres queridos, siempre ha estado convencida de que “la narrativa de su dinámica familiar se hace bajo sus condiciones”:

we're all born innocent, but some good saints get scrеwed /well, hell, whеre can you run when the outlaw's inside you?

Con Daddy’s Home, la cantautora hizo del humor una forma de desnudar situaciones más sensibles respecto a su familia. Personificar la figura del daddy en sus propios términos —al parecer, una versión muy neoyorkina de Camille Javat (Le Mépris, 1963) y  Chloe (L'Amour l'après-midi, 1972) — fue una vía para acercarse a su padre como una mujer adulta.

Desde pequeña he sido muy cercana a mi familia, pero mis vínculos se han hecho más fuertes. Mi padre es una persona muy divertida e inteligente. Me siento muy afortunada de poder conocerlo desde otra perspectiva: como una persona de la que ya no necesito cosas [como el apoyo económico o la protección] ”.

Living in the fear of...

En septiembre se cumplirá una década del lanzamiento de Strange Mercy (2011). En ese inter, Annie ha edificado los mundos en los que es inquilina o turista temporal. De eso va su apuesta mitológica: follow the power-lines back from the road. Sea bajo la voz de la amante del Príncipe Johny o la black saint sinner lady, ha descrito (criticado y derrumbado) escenarios donde coexisten la promesa de una distopía tecnológica, el temor a la mercantilización del deseo, la hipocresía de las sociedades modernas y, por supuesto, las posibilidades de fuga.

A sus 38 años, tiene clara una de las premisas de la madurez: if life is a joke, then I’m dying laughing. “Con Daddy’s Home intento dar continuidad a las historias en las que podemos sentirnos amados y lejos de una presión moralina y poco empática”, sostiene al momento en el que entreteje los motivos que la impulsaron a escribir “Somebody Like Me” y “The Laughing Man”:

Toda la vida he tenido una gran curiosidad por estudiar la naturaleza humana, pero esta vez me interesa hacerlo desde otro lado. Me niego a pensar que las personas tenemos que elegir entre la dignidad y supervivencia. Es cierto, hay necesidades básicas — como el conseguir alimentos y refugio— , pero también es importante buscar un contrapeso a las perspectivas en las que predomina la tristeza, rabia y desesperanza. Tenemos que entender que todas las personas queremos formar parte de una comunidad”.

A partir del trabajo en Electric Studios, la narrativa de New York: A Documentary Film (1999) y el regreso a clásicos como Hejira (1976), la artista encontró una oportunidad para (re)plantear el paradigma a fracturar. Daddy’s Home no solo hace referencia a las décadas de los 60 y 70 por el valor musical y/o estético. Según apunta Clark, “está ligada a la premisa de que la música debe conservar un punto de vista”. Para ella, establecer un diálogo entre décadas con una significativa agitación social “ayuda a identificar qué es lo que nos falta para alcanzar el futuro que queremos”. Dicha reflexión es planteada a partir de una noción personal de la justicia y empatía:

Necesitamos recuperar los afectos a nivel colectivo y personal. Ser más compasivos y entender que no por el hecho de que alguien tenga una opinión distinta a la nuestra, por default, se habla de una enemistad. Esto solo da pauta a que la rabia se quede encapsulada. Y veo que es algo muy común en redes sociales. Le estamos dando a la tecnología una facultad que nos arrebata nuestra humanidad”.

***

A lo largo de su carrera, St Vincent ha abordado y denunciado situaciones universales. No obstante, está convencida de que su experiencia no es —ni forma parte de—un criterio estándar. "No creo que mi opinión importe en ciertos temas. Hay que acercarnos a la gente que en realidad está cambiando el mundo", reitera. Antes de atender otra llamada desde su estudio en Nueva York, Annie reflexiona sobre las consideraciones que estuvieron presentes desde Strange Mercy, pero que abandonaron su tonalidad discreta para convertirse en el statement de canciones como “Down And Out Of Downtown” y “My Baby Wants A Baby”: entendamos el valor (político y afectivo) de la compasión.

Aprendí muchísimas cosas. Una de ellas fue abandonar la idea de que todo tenga que ser una batalla. Dejé de romantizar la desesperanza, rabia y tristeza. Puedo decir que en los últimos años me he divertido mientras hago música. Llega un punto en el que entiendes que la compasión y empatía empiezan con y en nosotras mismas. Aprendes a silenciar las voces que te dicen las peores cosas que puedes escuchar”.

Así es: St. Vincent está de vuelta con un personaje que —quizá— conocíamos, pero no habíamos nombrado. Se llama Annie, Janet, Judy, Joan, Joni, Nina, Maggie, Kate, Tori: Candy Darling. Todas hemos sido —o seremos— esa chica.

Welcome, child

You're free of the cage

 

Fatima Al Qadiri — Medieval Femme

Atmósferas como anfitrionas de la introspección.

Fatima Al Qadiri, ha pasado toda su vida como una gitana, aunque ha durante los últimos años ha encontrado un hogar entre Estados Unidos y Kuwait, este último lugar ha servido como punta de lanza para encontrar su identidad. Su anterior trabajo Shaneera, era un EP cargado de energía y potencia en el que la pista de baile era la protagonista. Las cosas han cambiado, la búsqueda es la misma, pero ahora el leiv motiv es la introspección. Así que la nueva entrega para Hyperdub, lleva por nombre Medieval Femme. La obra en conjunto es un contraste que sorprende, pero que al mismo tiempo es esperado, en una carrera tan variopinta como la de productora, con la peculiaridad de siempre, de tener ese toque único dentro de su catálogo.

El trabajo, que está inspirado en diversas poetas árabes que la productora encontró en una antología mientras se encontraba en Kuwait en 2019, es en conjunto un paisaje sonoro que convierte la música en mantras, dónde hay experimentos sonoros no tan extrovertidos como en aventuras pasadas, pero si con la potencia necesaria para el escucha los note. El disco que se compuso en las madrugadas y termino siendo trabajado durante inicios de la pandemia el año pasado. En el se navega en la electrónica más pura, pero también en el ambient, y es gracias a sus pequeños samplers de instrumentos árabes que encuentra su propia identidad.

Entre los poetas que son inspiración para este álbum, la principal es Al-Khansa, una poeta en la que encontró inspiración Al Qadiri y que aquí usa como excusa para crear canciones cargadas de mucha sensualidad que también revindican poder, pero que acompañan y no quitan protagonismo a la música. Sin ser un disco vocal, las intervenciones hechas aquí están para crear trances sonoros, que para quienes se acerquen por primera vez al trabajo de la artista, podrían llevarse una grata sorpresa.

El tema inicial que da nombre al disco, repite su título una y otra vez, acompañada de una cama electrónica llena de profundidad, para dar forma a lo que estas a punto de escuchar. “Sheba” continúa con la misma senda, pero aquí se le añaden ciertas percusiones que funcionan más como “mini samplers” para dar pequeños destellos de movimiento. “Vanity” está llena de distorsión vocal, y lo que comienza como algo oscuro, termina por ser un tema cargado de atracción y deseo, gracias a su cambio de registro. El punto más alto de la placa, es la instrumental “Stolen Kiss of a Succubus”, un mantra que va creciendo poco a poco gracias a sus detalles sonoros, desde los sutiles metales hasta la sección de vientos, el tema funciona porque, aunque el paisaje es el mismo, suceden cosas distintas conforme avanza el tema.

Si extrañas a Fátima mucho más bailable hay ciertos guiños (no confundir con la pista de baile) en el dúo, "Golden" - "Qasmuna (Dreaming)" la primera una oda al brillo bañada de sintetizadores etéreos mientras se repite una y otra vez la voz de Al Qadiri.  Mientras que la segunda, es una oda a soñar con algo o con alguien, no importa la causa si no la acción, que se reafirma a través de la constante repetición de la frase. El álbum cierra con “Malaak” una pieza instrumental sutil e íntima, dando la puerta necesaria para escuchar este disco una vez más, pues su duración sobrepasa apenas los 30 minutos. Fátima continúa dando pinceladas de lo que la electrónica y su universo pueden ofrecer, mostrando que es posible encontrar la identidad de un lugar y su gente a través de la artificialidad de los beats. Es difícil saber cómo esto va a encajar en su acto en vivo, pero como obra individual, este disco prueba que si bien es fácil encasillar a los artistas con un sonido y estilo, para la músico y productora esto está lejos de suceder.

Manitas Nerviosas estrena su álbum ‘A Love Supermeme’

La artista trans da un gran paso en su carrera con su nuevo álbum bajo el sello Oris.

Después de anticipar su nueva música con el sencillo “A Love Supermeme”, la artista regiomontana Valis Ortiz, mejor conocida como Manitas Nerviosas, estrenó finalmente su álbum debut con el mismo nombre. Así que ponte los audífonos y escucha A Love Supermeme en tu plataforma de streaming favorita.

A Love Supermeme —probablemente una parodia al álbum de John Coltrane, A Love Supreme—, es un recorrido por ocho cortes llenos de baile, techno, glitch y un toque de rock. Canciones como “D’Lirio” y “Metamorphosis Sexuales Paranoia” nos demuestran por qué Manitas Nerviosas es una de las artistas más prometedoras de la escena mexicana contemporánea.

[Este álbum] es una narrativa muy personal y mística, una amalgama de desvaríos bíblicos y apócrifos de una mente en constante deterioro. Del devenir transexual al juicio final”, comenta Valis.

A Love Supermeme fue producido por la misma Valis y materizado por Ulises Zarazua (The Stupids Rocknroll). El lanzamiento corrió a cargo de Oris Label, un sello fundado con la intención de impulsar el trabajo de mujeres y la comunidad LGBT+ en la música nacional.

Ya puedes adquirir este álbum en formato digital a través de Bandcamp y escucharlo a continuación. Sigue a Manitas Nerviosas en Facebook, Instagram y Spotify para que no te pierdas sus próximos estrenos.

La locura experimental de Hildegard

La dualidad potencial de la electrónica y la fusión experimental.

De una naciente conexión creativa entre la cantante y compositora, Helena Deland, y la multiinstrumentista y productora, Ourielle Auvé, emerge la fusión experimental electro-dance que plasma una peculiar narrativa mística, onírica y sináptica, para traer a su escucha un toque eléctrico y casi psicodélico. Este es Hildegard, el dúo canadiense que “construye ideas para desarrollar una visión intuitiva de la composición y el sonido”. 

A raíz de 8 días juntas en un estudio durante 2018, la copla confluyó entre grandes ideas y la experiencia musical de ambas para compartir su álbum debut/homónimo, Hildegard, disponible para este próximo 4 de junio, como parte del primer lanzamiento del nuevo sello discográfico section1, en alianza con Partisan Records.  

Desde principios de marzo, se han compartido los sencillos “Jour 2”, “Jour 1” y “Jour 3” (nombrados de esta manera, en alusión a los ocho días juntas durante la producción de este disco), mismos que comparten una característica en común: La ambivalencia y el punto de encuentro entre “...la luz y la oscuridad, lo líquido y lo sólido, el cielo y la tierra. Voces ligeras y letras aforísticas que flotan por encima de beats cinéticos y un bajo palpitante”. 

En cada uno de estos extractos, este proyecto elabora secuencias simples que perpetran entre las arterias del hyperpop y la electrónica alternativa, con vocales suaves, delicados y corales, que si bien podrían dar referencia a 100 Gecs, Arca, A.G Cook, u otros artistas representativos de estos géneros en común, aún mantienen un sello muy propio y único.

Deland y Ouri crean este concepto a partir de una figura eclesiástica del siglo 12 llamada Hildegard of Bingen, una mujer de ciencia, música y espiritualidad, símbolo de fortaleza, quien escribió tratados, documentos, poemas y profecías que heredaron hasta esta generación. Fue así como a través de esta narrativa histórica, el personaje fue rescatado por ambas y traído al lenguaje visual del proyecto por la artista Melissa Matos, para así reflejar “...esta unión y este intercambio de identidades, imaginando a Hildegard como una presencia contemporánea e histórica”. 

Tracklist de Hildegard 

Hildegard_2021_

  1. “Jour 1”
  2. “Jour 2”
  3. “Jour 3”
  4. “Jour 4”
  5. “Jour 5”
  6. “Jour 6”
  7. “Jour 7”
  8. “Jour 8”

 

The Narcotix comparte su nuevo sencillo “Lilith”

El grupo liderado por Esther y Becky se alista para su debut formal.

Hace un mes, aquí en Indie Rocks! conocimos el apacible afrorock psicodélico de The Narcotix, un grupo basado en Brooklyn pero liderado por dos talentosas músicas hijas de inmigrantes africanas: Esther Quansah y Becky Foinchas. Pues, bien, como un adelanto de su primer álbum de estudio, el grupo compartió un nuevo sencillo titulado “Lilith”.

Vamos a la montaña y nademos”. La nueva canción de The Narcotix está inspirada en la figura bíblica de Lilith, “primera esposa de Adán antes de Eva, hecha de la arcilla de donde vino él”, cuentan las artistas en comunicado de prensa. Musicalmente, “Lilith” es una odisea por juegos de voces, múltiples capas sonoras y una sensación de calma que te transportará a las profundidades del bosque. Dale play aquí.

Darla a luz fue nuestra forma de ritual. Jugueteando, Becky encontró el pegajoso riff de teclado (o tal vez, éste lo encontró a ella) y Esther balanceó su voz en un patrón de remolino para que coincidiera con el humo circundante. Así se formó el cigoto conocido como ‘Lilith’”, comenta el grupo sobre la canción.

Mommy Issues, álbum debut de The Narcotix, verá la luz el próximo 11 de junio y será lanzado de manera independiente. Ya puedes apartarlo en Bandcamp y conocer el tracklist a continuación.

MommyIssues_TheNarcotix_2021

01. “Lilith”
02.
“Adam”
03. “Adonai”
04. “Rebecca”
05. “John/Joseph”
06. “Esther”

Mira “Insects”, el alucinante nuevo video de Danny Elfman

El compositor regresó a una de las primeras canciones de su carrera para hacer un comentario con tintes políticos.

Nos separan solo tres semanas para el estreno de Big Mess, el nuevo álbum solista de Danny Elfman que promete ser una odisea cargada de pesadillas y guitarras industriales. Como último avance de este material, el compositor estadounidense estrenó el sencillo “Insects”, cuyo alucinante video dirigido por Sam y Andy Rolfes puedes ver aquí.

Cada microsegundo de vida, un despiadado enjambre digital de información y ruido virtual consume lentamente nuestras mentes, convirtiéndonos en insectos estimulados por zumbidos maníacos”, comenta el director Sam Rolfes sobre el video.

“Insects” es una reimaginación de una canción original de Oingo Boingo, grupo de new wave activo durante los 80 que vio a Danny Elfman crecer artística y musicalmente. En comunicado de prensa, el músico cuenta que su reencuentro con este tema ocurrió mientras buscaba viejos temas de este grupo para un show en Coachella.

Mientras tocaba diferentes canciones, me pareció que ‘Insects’ hacía sentido. ¿Quiénes son los insectos chupasangre de hoy? Era obvio para mí: todos ellos se reúnen en Washington y sobreviven por succionar de nuestros cerebros el sentido racional de realidad”, añade.

Big Mess se estrenará el próximo 11 de junio a través de ANTI-/Epitaph y ya puedes apartarlo en este enlace. Escucha la versión original de “Insects” a continuación.