Vicenta: la perspectiva de la intimidad en ondas pop

El impulso de atreverse y hacer las cosas por su cuenta.

A finales de 2016 Vicenta Mendoza emprendió un proyecto junto a Nicolás Garín. Pasaje es el nombre de esta unión con la que actualmente continúan cosechando éxitos, no obstante la cantante ha decidido emprender su proyecto como solista con el cual presentó recientemente un cover para "Acá Entera", de Javiera Mena.

La interpretación de este tema no fue una coincidencia, pues el sello discográfico Snap! Clap! Club llamó a la chilena para participar en el décimo aniversario de Mena y así se dio la oportunidad de versionar esta melodía que además es su favorita dentro del tracklist del material.

Me parece una canción muy poderosa, tiene una intimidad especial que me toca y me nació mucho interpretarla y sentirla de esa manera. Es como un regalo y remedio, quise abordarla con la serenidad que me da, explorando nuevos sonidos que dan pistas de mi proyecto solista. De alguna forma, crear esta reversión se convirtió en un sedante de mis heridas abiertas y fue super liberador hacerla", explicó Vicenta en un comunicado de prensa.

Entrópica se encargó de la producción de "Acá Entera" que también cuenta con un videoclip filmado en 8mm. La directora del video, Luz Sierra, se encargó de retratar a la artista en la comodidad de su casa mientras realiza su rutina del día que implica levantarse, desayunar, ducharse y salir a la calle.

Te lo compartimos a continuación, ¡Disfrútalo!

Esto es solo el comienzo del proyecto en solitario de la cantante chilena, próximamente estará presentando más melodías íntimas envueltas por el pop electrónico.

No olvides seguir a Vicenta en sus redes sociales.

Lo nuevo de Grimes es una 'ópera espacial sobre un romance lésbico'

La compositora canadiense describe su próximo álbum como una "ópera espacial sobre un romance lésbico".

Durante el fin de semana Grimes reveló detalles sobre su próximo álbum en redes sociales, describiéndolo como una "ópera espacial sobre un romance lésbico". El nuevo material discográfico seguirá a Miss Anthropocene de 2019, que también fue un álbum conceptual, pero sobre "la diosa antropomórfica del cambio climático". 

Es una ópera espacial sobre Claire De Lune, una cortesana artificial que fue implantada en una simulación que es un memoria de la historia de la creación de la I.A. en la Tierra del cerebro del ingeniero que inventó la I.A. porque quiere revivir su vida, para ver si la chica de sus sueños perfecta podría unirse a él para amarlo, de ese modo preservaría a la humanidad esta vez en lugar de dejar que se desvanecieran en la oscuridad. - superada por las máquinas. A medida que se da cuenta lentamente de que es esencialmente una marioneta danzante para la mirada masculina, su relación se vuelve compleja.- Simultáneamente 'NADIE' (la superinteligencia más poderosa en el futuro desde donde se está renderizando la simulación) se da cuenta de que hay un simulador hiperrealista masivo corriendo y envía sus títeres troll de I.A. para causar estragos. MATERIA OSCURA - su demonio principal de I.A. - entra básicamente como el 'cisne negro' a Claire De Lune - pero al final caen en un romance lésbico debido al hecho de que son los únicos dos seres completamente de I.A. en este universo. Continúa, pero eso es donde se detiene la primera parte de la historia ", compartió la artista vía Instagram.

Por otra parte un fan comentó "De todos modos, ¿dónde está el álbum?", a lo que Grimes respondió, "en mi computadora", anticipando un próximo lanzamiento.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de ☘︎࿎ (@grimes)

Recientemente Grimes sorprendió a sus fans compartiendo en redes sociales un video del DJ inglés Chris Lake tocando una supuesta colaboración durante un evento en vivo en Arizona. El post fue acompañado por una descripción de Grimes, la cual decía: "¡Chris Lake probando nuestra canción! ¿Deberíamos lanzar esto?".

Si bien no se ha proporcionado un título para dicha canción ni hay noticias de un próximo lanzamiento de la misma, cabe la posibilidad de que esta forme parte del nuevo disco de Grimes.

Mira el post a continuación.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de ☘︎࿎ (@grimes)

Sigue atento a Indie Rocks! para más novedades.

Daniel Avery — Together in Static

Estática inmersiva que nos lleva al reencuentro con nuestro ser más recóndito.

La música es el reflejo de lo que sentimos y pensamos en cierto tiempo y espacio. Las ideas comienzan a fluir y sin darnos cuenta nos sentimos a gusto y liberados. Así es Together in Static, el nuevo álbum de Daniel Avery que nace de unos shows en Hackney Chruch de Londres hasta convertir cada sonido en olas que nos transportan a lo más profundo de nuestro ser.

El contraste es evidente, sin embargo no sigue una línea recta ya que las emociones son tan variables como un efecto mariposa. De esta manera, entramos en contacto con un espacio que apenas reconocemos y a lo largo de los temas podemos descubrir. La agilidad entre sintetizadores e influencias industriales nos remitan a la nostalgia inexplorada producto del encierro inesperado y el tiempo que prospera.

Una vez que comienza la estática en “Crystal Eyes” despertamos en un cosmos con ondas musicales que sofocar, pero nos salvan las pocas señales de vida. Con un rayo de luz nos ayuda a descubrir lo que hay alrededor. El beat de “Yesterday Faded” son punzadas en el alma que parecieran subir de intensidad hasta lograr perturbar, pero en realidad solo es contundente y poderoso. Llega el paraíso con “Nowhere Sound” con un ligera atmósfera de vaporwave en un mundo synth; el misterio nace reviviendo los inicios de una era digital. 

Lo que pareciera un interludio, “The Pursuit Of Joy” nos regresa a la oscuridad, pero en total soledad que entiende e imita nuestros movimientos. “Fountaine of Peace” es una falsa esperanza que retorna a la incomodidad sacándonos del estado de sosiego en el que nos encontrábamos para presentarnos voces que retumban con pensamientos que buscan salir y obtener la paz deseada. “Together in Static” logra romper con todo lo que conocíamos al momento, con un sintetizador etéreo y un teclado armonioso que busca brillar ante la opacidad del ambiente.

 

“A Life That Is On Your Own” es un espectro fugaz que danza con ligereza y una voz celeste guía y abre el camino para prepararnos el final. Con tintineos del exterior se acerca “Hazel and Gold” que nos lleva a una novela de ciencia ficción para conectarnos con los latidos del corazón que se sincronizan con luces intermitentes en medio de una habitación oscura. La retumbante batería electrónica en “Endless Hours” nos demuestra que todo el ciclo se repetirá, pues estamos viviendo el mundo distópico que hay en nuestro interior. Finalmente con "Midnight Sun" las preocupaciones se dispersan y tocamos el paraíso después de un ajetreado viaje en el que ahora gobierna la ilusión.

El sonido logró penetrar nuestro cuerpo y expandirse como como un universo en cada una de nuestras células. No importa cuántas veces escuches Together in Static, siempre habrá una sensación nueva y diferente que será influencia por los sentimientos del momento. 

Entrevista con Mabe Fratti

Paraísos sonoros y abrazos sonoros que viajan en el aire.

Mabe Fratti es una mujer que sabe mirar hacía adentro. Que se sumerge, y a través del sonido de su cello va tejiendo junto con su voz, universos oníricos que abrazan al escucha, arropándolo en su propias fantasías.

Hace unos días ha parido un universo nuevo llamado Será que ahora podremos entendernos. Disco editado por Tin Angel Records, en donde Mabe de la siguiente premisa:

Comunicarte con otros, y contigo mismo nunca es simple. Es un deseo absurdo querer ser comprendido del todo, aún así insistimos en que así sea pues tenemos un deseo humano por conectar”.

En su constitución también existe la crisis y el desconcierto, un corazón roto y el proceso de ser sanado. Los días comenzaban temprano en “La Orduña” una fabrica abandonada cerca de Coatepec en donde ella y otros artistas, compartieron parte de ese paréntesis que la pandemia nos obligo a hacer en nuestra antigua realidad.

Abrir los ojos rodeada de naturaleza, posiblemente sentir el abrazo cálido del sol y caminar a la cocina por un café caliente. Despertar para ir al abrazo de su cello y abandonarse al impulso creativo.

“En la Orduña generé una disciplina de levantarme temprano todos los días y como había tantos cuartos deshabitados pude armarme uno que fuera exclusivamente un estudio para mí. Eran dos casas que estaban separadas, entonces todos los días me levantaba, me hacía mi café y me iba directamente al cuartito. Mi disciplina consistía en estar en ese espacio, disponible para ver si pasaba algo.

Paralelo a eso estaban todos mis amigos músicos siempre pendientes: '¿Qué estás haciendo? A ver, toquemos'. A veces llegaba Concepción Huerta quién también estaba viviendo allá y grabamos algunos videos. El trip era súper activo creativamente y había conversaciones interesantes todo el tiempo. Tajak estaba mezclando su disco, entonces y de pronto me decían '¿quieres escuchar la mezcla?', yo les enseñaba lo que había estado haciendo, era una retroalimentación constante. Era súper ideal ese lugar”.

Durante un mes, Mabe habitó ese espacio de creatividad alejada del caos y la desolación citadina. “La verdad es que en la ciudad había tenido momentos de pura ansiedad, todo estaba muy vacío y raro. De pronto al llegar a La Orduña estábamos tocando música todos los días, y un día saqué la primera canción… El 80% de Será que ahora podremos entendernos lo hice ahí, y grabé un par de temas en la Ciudad de México. Por ejemplo, hice una canción llamada 'En medio' con Hugo Quezada en su estudio, y la otra la llamada 'Cuerpo de Agua', la hice el día que un tío murió por COVID. En ese entonces supongo que me sentía muy mal y  salió esa canción. Es súper densa, muy triste.”

El arte habla abiertamente de aquel que lo crea y expone en sus entrañas los ingredientes que lo componen. El último año ha sido un verdadero torbellino y para Mabe no fue la excepción.

“Pasaron varias cosas, yo estaba regresando de gira en Europa y ahí me despedí de mi ex pareja. Él se iba a quedar a vivir allá y yo me venía de regreso. Tenía la idea de que podía verlo de nuevo en algún momento, pero con la pandemia todo se volvió súper borroso. Tuve esta ruptura y yo no sabía a qué iba a llevar,  aunado a eso estaba pasando toda esta cosa a nivel global…

Obviamente muchos estuvieron en la misma posición en la que yo estuve, creo yo. Muchos planes se cancelaron, había mucha incertidumbre en general, lo que me estaba generando demasiada ansiedad … llegar a un espacio con amigos fue muy liberador, había una comunidad que me hizo relajarme.

Entiendo que en el momento en que hice 'Cuerpo de Agua' había una tensión muy fuerte con respecto a lo loco que es esta enfermedad. Pero por otro lado, yo no puedo crear realmente si estoy muy ansiosa, mi cabeza se vuelve muy borrosa. Estar en La Orduña fue tan alivianador que pude abrirme de una forma mucho más versátil en este disco”.

En el espacio creador, el artista recupera las fuerzas, se drena a través de su mundo de fantasía.

Para mí ese espacio de fantasía a la hora de estar creando es de mucha paz y serenidad … Como que se me olvidan muchas cosas. Me vuelvo extremadamente intuitiva y entra en mí una confianza muy fuerte. Sí  tengo ansiedades o inseguridades, y es algo que está muy presente a la hora de crear, se me olvida que están ahí.  Se convierte en una onda de abrirme y no preocuparme”.

En un mundo de acelerada transformación salta al odio la permanencia. En el trabajo de Fratti un elemento recurrente  es el loop, y a través del mismo, la construcción de paraísos sonoros que se van resignificando en la suma de nuevos elementos. Sobre esos pequeños motivos Mabe narra sus historias.

'Aire' es como un loop  infinito. Eso viene de una limitación técnica que tuve cuando la creé, que tenía que ver con que solo iba a usar un looper y los graves de mi cello  y con eso tratar de construir algo. Y me gustó el loop, me recordaba a una pieza de Arvo Pärt que me gusta muchísimo. La hice en el 2017, por ahí… Regularmente llego a esos espacios de repetición de una forma muy intuitiva.

Últimamente he estado pensando que… y es que ha pasado mucho tiempo desde la creación de este disco, lo compuse el año pasado… que quiero explorar otros mundos que ya no sean tan loop. Me encanta el espacio contemplativo que genera el loop y es el lugar al que llego intuitivamente, pero me gustaría explorar otros lugares”.

Mucho del trabajo de Fratti parte de la improvisación, ese juego impredecible donde casi todo puede suceder. “Cuando vine a México por primera vez, estuve en contacto con gente que hacía improvisación y eso me despertó una extrema curiosidad. Recuerdo que un día dije: 'Bueno ya, tengo que aprender esto bien, porque me encanta la improvisación y quiero saber qué onda'. Entonces le hablé a un músico que se llama Gibrán Andrade para que fuera mi sensei, y empecé a explorar ese lado. Me di cuenta que tenía que ver muchísimo con esta onda del autoconocimiento, con saber cómo es que tu intuición se representa en algo tan abstracto, que también es espiritual, y al mismo tiempo es una representación de algo que es real y muy verdadero. La improvisación se me hace una rama de la música muy interesante, que siempre me gusta explorar. Pero por el otro lado, también compongo, ordeno las cosas finalmente (risas)”.

El orden de Mabe es poco convencional, sus canciones están vivas, narran una historia en constante movimiento y cada una de ellas enseña con claridad que ha nacido del mismo universo sonoro.

“Siento que en este disco mi paleta de colores es bastante evidente, independientemente de que haya energías distintas. Por ejemplo, la primera canción 'Nadie Sabe' es como muy feliz. O está 'En Medio' que yo siento que es muy contrastante, tiene pitchs y mucha reververación en la voz. Pero a la hora de pensar en esos colores, los acordes, los intervalos, como que todo hace parecer que pertenecen al mismo mundo. Son colores que estuve buscando en ese momento asumo. Me encanta encontrar una riqueza armónica cuando estoy componiendo.

Con respecto a la estructura de las canciones, es algo que sólo va sucediendo. Una vez que ya tengo punto de partida, cada decisión me lleva a la siguiente. Y armónicamente también, por ejemplo, estoy cantando y de la nada se escucha algo que me hace pensar '¡Ah, esto es lo que tengo que sonar!'.. O como que tengo una gaveta de ideas… puedo partir de un ritmo, o usar un bloque total de sonidos de insectos y  de eso hacer un ritmo, son  herramientas que voy sacando a lo largo del proceso”.

El tiempo corre de prisa, y sin notarlo Mabe y yo llevamos más de media hora charlando, sin querer partir, lanzo la última pregunta ¿Cuál es, o debería ser la función del arte en estos días?

Siento que cada quien tiene un discurso, hay gente que usa su arte de una forma muy activa políticamente, pero yo considero que lo que yo hago tiene que ver más con apelar a la emoción. Me gusta jugar con la idea de generar tensiones entre la incomodidad y la comodidad. Considero la función del arte como algo súper espiritual, me gusta la idea de que algo te abrace… que algo que está en el aire te abrace. Mi intención es poder llegar a un lado muy emocional e introspectivo. Abrazar a través de las ondas del sonido. O llegar a un lugar del corazón del otro, porque yo también me estoy abriendo. Es algo demasiado personal e íntimo”.

La ventana que hemos abierto para comunicarnos se cierra, y me quedo pensando en la presencia de la música en nuestras vidas, en el abrazo sonoro del que habla Fratti, y como durante estos días su compañía nos ha servido, en más de una ocasión como un refugio a prueba de males. Agradezco que haya artistas honestas y dispuestas a exponerse transformarse al crear como Mabe, porque en su arrojo, están los abrazos sonoros que cobijaran a alguien en el futuro.

A 15 años del ‘Paper Dolls’ de Descartes A Kant

Música sin etiquetas ni convencionalismos que puede ser punk demasiado dulce o pop muy salvaje

Las sensaciones que se pueden experimentar a lo largo de un día son tan variadas como los sonidos que emanan de las canciones de Descartes A Kant. La música de los tapatíos no está diseñada para los puristas ni para los aferrados que solo conocen el blanco y el negro. De la misma forma en que se puede pasar del odio al amor en un instante también es posible transitar del punk ruidoso al pop melódico en un par de segundos.

En la mayoría de las ocasiones los grupos requieren de años de experiencia para lograr concretar un estilo definido pero otros lo consiguen desde un inicio. Para el combo nacional todo estuvo claro desde su formación y su ópera prima marca una rara avis dentro del rock mexicano. Si acaso se pueden mencionar un puñado de proyectos nacionales de la misma época con un estilo similar como Conspiración Alfa 5, Maniquí Lazer, Tron y X=R7 pero la diferencia es que fueron esporádicos o simplemente no lograron trascender.

El apogeo de internet y la versatilidad de influencias

La banda fundada por Sandrushka Petrova y Dafne Carballo pertenece a la generación que pudo crecer junto con MySpace y descubrir música de todo el mundo a través de Ares y LimeWire (los más jóvenes siguen sin creer que antes no se podía navegar por internet y hablar por teléfono al mismo tiempo). Eso permitió poder acceder a proyectos que no formaban parte de la corriente principal ni eran de fácil digestión como todo el catálogo del sello californiano Three One G Records con The Locust a la cabeza. También hay una conexión directa con la versatilidad de Mr. Bungle, los guitarrazos distorsionados de Sonic Youth y el retorcido humor de Primus. Todo junto y muy bien revuelto da como resultado a Descartes A Kant.

Después de ensayos constantes y entrar al estudio de grabación con Gerry Rosado como productor y de la mano de Discos Intolerancia finalmente el 4 de julio de 2006 vio la luz el álbum debut del entonces quinteto. Intentar definir los 25 minutos de duración del trabajo es casi tan complicado como explicar un sueño o una pesadilla aunque los propios integrantes se sienten cómodos con la etiqueta rock bipolar-esquizoide.

La abridora “Atascatto” muestra unos sonidos infantiles que parecen salidos de una caricatura de Hanna-Barbera antes de transformarse en una salvajada de gritos fúricos al estilo de Karen O en los primeros años al frente de Yeah Yeah Yeahs. Ni siquiera hay tiempo para respirar cuando llega “Dolce” con un piano de carnaval con fuertes reminiscencia a The Dresden Dolls.

Rock teatral y sonidos que se pueden

En su momento Telehit y canales similares proyectaron el video de "My Sweetest Headache Waltz" y así creció el desconcierto. ¿Es un punk demasiado dulce o un pop muy salvaje? El trabajo también revela que hay elementos cinematográficos dentro de la música de Descartes A Kant. La combinación de lo que se ve con lo que se escucha conduce hasta Freaks de Tod Browning y la adoración-repulsión que provoca lo extraño.

Por su parte, otras referencias al séptimo arte son más obvias como ocurre con “Hello Tarantino”, una pieza semi instrumental de apenas un par de minutos con espíritu de música surf. La afilada guitarra rememora a Dick Dale y la presentación de Pulp Fiction mientras Pumpkin y Honey Bunny se preparan para el gran asalto.

El material no solo se distingue por la parte musical sino también por el esmero que existen en detalles que otras bandas descuidan como el empaque. En lugar de un estuche convencional de CD se recrea un cuaderno engargolado con figuras recortables. El concepto es similar al presentado por Fantômas con Suspended Animation apenas un año antes.

En el libro 100 discos esenciales del rock mexicano (Editorial Tomo, 2012) el crítico Enrique Blanc describe a Paper Dolls como “uno de los discos más radicales, lírica y musicalmente, que se hayan producido en el horizonte del rock mexicano”. Aunque todavía más importante es que, sin encajar en géneros o categorías, el ahora sexteto se ha posicionado como uno de los grupos más constantes que existen en el país e inclusive su trabajo ya ha traspasado fronteras y como dicen sus integrantes make dirty noise.

Tom Tom Club publicará 'The Good, The Bad and The Funky' en Spotify

El quinto y último material de estudio del dúo llegará a diversos servicios de streaming el 16 de julio.

Tom Tom Club se alista para presentar su álbum The Good, The Bad and The Funky, publicado originalmente en el 2000, en platafromas digitales a través del sello Nacional Records. Por primera vez, el disco será editado en formato vinilo, y habrá una edición especial para el Record Store Day que se llevará a cabo el 17 de julio.

Recordemos que el álbum salió solo en formato CD hace 21 años y fue el quinto y último álbum de estudio de la banda formada por Chris Frantz y Tina Weymouth, ex miembros de Talking Heads.

Conformado por 11 canciones, The Good, The Bad and The Funky  incluye versiones de "Love to Love You Baby" de Donna Summer y "Soul Fire" de Lee Perry. Además, el compositor jamaiquino, Toots Hibbert, participó en la realización del disco, así como Bernie Worrell, tecladista y colaborador habitual de Talking Heads.

TomTomClub_2021

Actualmente, Chris Frantz continúa promocionando su libro de memorias, Remain in Love, el cual está disponible a través de Amazon en tres formatos: digital (Kindle), audiolibro y pasta dura. Por otra parte, Tina Weymouth trabaja en un próximo libro.

Te recomendamos seguir al dúo en redes sociales y, mientras se publica el álbum en plataformas, te recomendamos escuchar "She's Dangerous". ¡Disfrútala!

Ruzzi estrena “Cariñito” junto a Ximena Sariñana

El clásico peruano se convierte en una explosión de cumbia electrónica.

En medio del confinamiento Marian Ruzzi se dio cuenta de que nunca en su vida había sacado un cover, y aprovechando su capacidad como productora y arreglista se dio a la tarea de darle su toque personal a cinco diferentes pistas que pronto se verán compiladas en su EP Ruzzi Covers. Como un pequeño adelanto de este proyecto la cantante comparte su versión para "Cariñito", del original de la agrupación peruana Los Hijos del Sol.

Su interpretación para esta cumbia clásica es un llamado a gozar la sensualidad de cada nota que la compone. Además, el dueto que hace con su invitada especial Ximena Sariñana se complementa a la perfección y empodera al escucha.

Decidí producirla en cumbia electrónica lenta, rica, bailable, gozable, un poco la onda 'baby making' que me gusta llamarle. La canción en sí suplica a un tercero el que no le abandonen y al final decidí darle un twist de empoderamiento. He estado trabajando mucho con Ximena Sariñana y nos encontrábamos en el estudio El Desierto trabajando, era ideal que la cantáramos juntas así que ella accedió y quedó nuestra primera colaboración, me encantó el resultado", explicó Ruzzi en un comunicado de prensa.

Te la compartimos a continuación para que la escuches:

Ruzzi continúa trabajando en nuevas melodías que serán parte de su nuevo LP, mientras que por su parte Ximena Sariñana ha estado liberando nuevos singles.

Marian se ha vuelto una de las colaboradoras más importantes musicales para mi en el último año. Amo su musicalidad, sus ideas y sus canciones. Para mi fue un agasajo prestar mi voz y formar parte de esta versión tan original de 'Cariñito'", explicó Sariñana.

Connan Mockasin presenta proyecto musical con su padre

Escucha la primer canción del proyecto que nació de una visita al psíquico.

El excéntrico músico neozelandés Connan Mockasin, conocido por sus colaboraciones con James Blake, Andrew VanWyngarden de MGMT y Charlotte Gainsbourg, comenzó el mes de julio presentando un nuevo proyecto musical en colaboración con su padre Ade Mockasin.

El proyecto bautizado como Ade se formó en el pueblo costero Te Awanga de Nueva Zelanda, después de que un psíquico le sugiriera a Connan que trabajará en un proyecto con su padre o se arrepentiría por el resto de su vida.

Gracias a esta intervención mística Connan dio a conocer "The Wolf ", la primera canción del dúo y el primer adelanto de su álbum debut titulado It's Just The Wind, que contará con 10 pistas. Mira a continuación el video del sencillo, un montaje casero compuesto por escenas de las grabaciones de la canción así como de la vida cotidiana.

"The Wolf" ya está disponible en plataformas digitales, mientras que se prepara el lanzamiento del álbum It's Just The Wind, a través de Mexican Summer, para el miércoles 14 de julio en el cumpleaños 72 de Ade Mockasin. Asimismo, el documental It's Just Wind: The Old Man Records an Album In Marfa de Connan Mockasin sobre su padre será lanzado el mismo día.

Ade_2021

It's Just The Wind Tracklist:

  1. "The Wolf"
  2. "Te Awanga"
  3. "What it Are"
  4. "Edge of Darkness"
  5. "Tight Waxing"
  6. "It’s Just Wind"
  7. "Marfa"
  8. "Round Peg in a Square Hole"
  9. "Stuck"
  10. "Clifton"

Sigue atento a Indie Rocks! para más novedades.

Ålesund estrena “Rhythm” y anuncia nuevo EP

La cantante Alba Torriset se inspiró en el encierro y el ritmo de la naturaleza para este nuevo material.

Ålesund, grupo de alt-pop radicado en Bristol y liderado por la cantante Alba Torriset, se alista para el estreno de su nuevo EP. Éste llevará el título de A Thread in the Dark y, como adelanto, el grupo estrenó el sencillo “Rhythm”, una canción inspirada en la calma y la quietud de la cuarentena. Dale play aquí.

El ajetreo habitual de la vida puede ahogar las cosas, pero la pausa del mundo trajo una claridad magnífica. Pude escuchar a los pájaros cantar, ver florecer los árboles y seguir los ciclos de la luna llena”, comenta Alba.

Por otra parte, A Thread in the Dark mira al grupo adoptar nuevos procesos creativos. Además de su rol como letrista, Alba incursionó en la producción digital, para lo que se sirvió de sonidos generados por los elementos de su hogar con los que logró nuevas texturas en su música. Asimismo, el EP explora nuevas inquietudes líricas, como el pulso de la naturaleza.

Cuando me sentí perdida, inquieta o improductiva, podía mirar los patrones y ritmos que la naturaleza siempre nos presenta; éstos nos ayudan a encontrar nuestro lugar en el mundo y a sentirnos más contentos con él”, agrega la cantante.

A Thread in the Dark verá la luz el 9 de julio de manera independiente. Mientras tanto, sigue al grupo en Instagram y Spotify para que no te pierdas su nueva música.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Ålesund (@alesundmusic)

Big Red Machine estrena “Renegade”

El súper dúo libera el tercer adelanto de su nuevo disco.

Big Red Machine, el dúo conformado por Justin Vernon de Bon Iver y Aaron Dessner de The National, ha estado liberando extractos de su próximo álbum de estudio How Long Do You Think It’s Gonna Last?, comenzando por el tema principal "Latter Days" con Anaïs Mitchell, seguido por el sexto corte del disco "The Ghost of Cincinnati". Ahora es el turno de "Renegade", una canción folk-pop en colaboración con Taylor Swift, con quien ya habían trabajado anteriormente para el álbum ganador del Grammy evermore.

“Mientras hacíamos folklore y cada vez más el año pasado, Taylor y yo a veces hablamos de experimentar y escribir canciones juntos algún día para Big Red Machine. Hacer música con tus amigos solo para hacerlo, así es como comenzó y ha crecido Big Red Machine, y así es como surgió 'Renegade' también. Esta canción fue algo que escribimos después de terminar evermore y nos dimos cuenta de que era una canción de BRM. Las palabras de Taylor me golpearon tan fuerte cuando escuché su primer memo de voz y todavía lo hago, siempre. Justin elevó la canción más hacia los cielos, y las cuerdas de mi hermano [Bryce Dessner] y el baterista Jason Treuting agregan mucho. El sentimiento y el sonido de esta canción se sienten muy en el corazón de How Long Do You Think It’s Gonna Last? Estoy muy agradecido con Taylor por seguir compartiendo su increíble talento conmigo y que todavía estamos encontrando excusas para hacer música juntos ", compartió Dessner en un comunicado de prensa.

El sencillo llega acompañado de un video dirigido por Michael Brown ¡Dale play a continuación!

How Long Do You Think It’s Gonna Last? llegará el 27 de agosto vía Jagjagwar/ 37d03d. Ya puedes pre ordenarlo en plataformas digitales haciendo click aquí.

No olvides seguir atento a Indie Rocks! para más novedades.