Publicarán poemario de Lou Reed

Foto Gijsbert Hanekroot

Pronto saldrá un libro con poemas inéditos y grabaciones de Lou Reed.

En unos meses se cumplirán cinco años de la muerte de la leyenda neoyorquina. Sin embargo, por el inagotable trabajo del músico, fotógrafo y poeta, su recuerdo se mantiene vigente, ya que hemos podido escuchar discos en vivo, reediciones e incluso una exposición de sus archivos en la biblioteca de Nueva York. Ahora, llega un nuevo estreno relacionado con el músico, en esta ocasión en forma de un libro.

Un ejemplar de poemas escritos por Lou Reed saldrá proximamente bajo el título de Do Angels Need Haircuts?, que contará con 12 textos del cantante, de los cuales solo tres fueron previamente publicados, uno de ellos como una canción de la banda The Velvet Underground.

Además, este material incluirá un epilogo a cargo de su esposa Laurie Anderson y una grabación de Reed recitando poemas en la iglesia de St. Mark de Nueva York en 1971, presentación que tuvo al poeta beat Allen Ginsberg, amigo del interprete y otros músicos como Patti Smith.

El libro de Lou Reed fue coeditado por Don Fleming, encargado de los archivos del músico y quien declaró lo siguiente. “Lou era un escritor de corazón y durante un período consideró abandonar la música para seguir este camino. Encontrar la cinta de Lou en el archivo, la cual grabó en el evento, fue muy emocionante porque sabíamos del texto, pero teníamos solo una vaga idea de lo que había leído".

Puedes escuchar las grabaciones de Lou Reed justo aquí:

Metallica lanzará su propio whiskey

"Whiskey in the Jar" ahora sí será una realidad, después de que Metallica lance su propia marca de esta bebida.

La banda estadounidense y Dave Pickerell, maestro veterano en la destilación de whiskey y perteneciente a Maker’s Markestán en un proyecto juntos para realizar un verdadero elixir que lleve el sello de Metallica.

"Solo puedo decir que vamos a hacer un producto de whiskey asesino, y probablemente también construiremos una pequeña destilería en algún lugar... juntando toda la logística y estrellándonos tan fuerte como podamos", fue lo que comentó Pickerell para Whiskey Cast, blog especializado en el tema.

Así que no solamente está en proceso la creación de la bebida, sino también el grupo quiere poner una destilería, de la que se tiene como opción de establecimiento tres lugares: San Francisco, Louisville o Nashville.

Pickerell explicó la razón de estas ubicaciones. "San Francisco, el hogar de Metallica, Louisville, el hogar de bourbon, y Nashville, el hogar de la música... uno de esos tres parece tener sentido. Estoy votando por San Francisco y el Área de la Bahía, si nada se interpone".

La idea es crear un bourbon y no un escocés, pues el primero es el emblemático de Estados Unidos, pero aún este punto falta por definir, al igual que más detalles. Recordemos que esta sería la segunda vez que Metallica trabaja en una bebida alcohólica, ya que la primera ocasión fue con la marca Budweiser, en una edición limitada de la cerveza.

Aquí te dejamos una emblemática canción que ahora se vincula con su nuevo proyecto.

 

 

Lucius presenta el clip "Goodnight, Irene" junto a Roger Waters

Checa el video donde Lucius comparte cuadro con el mítico integrante de Pink Floyd.

Hace unos días Lucius presentó al mundo su álbum Nudes, un material acústico que busca demostrar su capacidad musical en otro mood que no solo caiga en el indie pop.

En esta ocasión han compartido el videoclip de uno de sus tracks, "Goodnight, Irene". Este cuenta con la colaboración de Roger Waters —con quien actualmente están de gira— y cuya grabación se dio en los Electric Lady Studios de Nueva York. En el clip podemos ver a los tres personajes grabando el tema directamente en vinilo, mientras realizan algunas bromas y muestran una buena química al interpretar la canción final de su LP.

Chécalo a continuación:

Previo al lanzamiento de este material las voces principales del cuarteto, Jess Wolfe y Holly Laessig, declararon. "En medio de casi todas las actuaciones de los últimos años, hemos tenido la oportunidad de despojarnos de todo, ya sea en el centro de la multitud, o en el escenario alrededor de un micrófono, o en habitaciones pequeñas e inesperadas en todo el mundo, todo para compartir y crear una conexión íntima y sincera con nuestra audiencia".

Escucha el disco Nudes a continuación:

Rob Zombie anuncia gigantesco box set especial

Foto de Maarten de Boer

En músico de Massachusetts lanzará un box set en vinilo que abarcará toda su carrera en solitario, incluido un nuevo LP en vivo.

El cantante de metal, director de cine y escritor estadounidense, Robert Bartleh Cummings, mejor conocido por su alias Rob Zombie, ha anunciado la salida de un gigantesco box set que se constituirá de 11 álbumes materializados en 15 vinilos. El trabajo de edición limitada, presenta todos los discos en vivo y de estudio en solitario del icónico artista, desde Hellbilly Deluxe de 1998 hasta The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser de hace un par de años. Cada álbum será impreso en vinilo de 180 gramos.

El trabajo estará limitado a 1000 copias, y por si fuera poco, también incluirá el próximo álbum en vivo Astro-Creep: 2000 Live, una grabación de la actuación de Rob Zombie en Riot Fest Chicago en septiembre de 2016, donde interpretó en su totalidad Astro-Creep 2000, LP de su extinta banda White Zombie.

Rob Zombie diseñó el especial trabajo que pesa más de 15 libras y viene con una máscara Creeper Robot de 1970 pintada a mano individualmente. El box set también contiene un dispositivo USB de ocho gigabytes con la música del set en audio digital de alta calidad, cinco litografías encargadas por el artista, una plataforma giratoria, un paño de limpieza de microfibra y más. Aquí puedes preordenar.

La noticia llega casi a la par del anuncio de que Rob Zombie y Marilyn Manson se embarcarán en un tour conjunto en verano. El denominado Twins Of Evil: The Second Coming Tour, comprende al menos 30 shows juntos. En 2012, los dos irreverentes artistas ya habían intentado una gira de esa índole, sin embargo, provocó tensiones entre los dos cantantes, y durante un espectáculo en Michigan, Zombie maldijo a Manson en el escenario, acusándolo de rebasar el tiempo asignado, disputa que casi llega a los golpes. Esperemos esta segunda oportunidad sea la correcta para ver a dos gigantes compartir las tarimas.

The Make-Up, la banda que cambió el post punk

Foto Bandcamp

Presentado por HIPNOSIS: Con motivo de su visita al Foro Indie Rocks! recordamos la importancia de The Make-Up.

Es bien sabido que el post punk es un género acaparado por los británicos y últimamente por los italianos. Sin embargo, hay algunas bandas norteamericanas que se han ganado un puesto relevante en este movimiento por la esencia diferente e innovadora que impregnaron en la escena. Una de ellas, tal vez la más vanguardista de la última ola, es The Make-Up.

La agrupación de Washington, D.C. con solo cuatro álbumes de estudio ha dejado un legado del nivel de The Fall, Gang of Four o Sisters of Mercy. Todo gracias a su sonido tan especial, una mezcla del obscuro, sólido y decadente retumbo del post punk; con el brillante y atractivo ritmo del soul. Aunque algunos grupos como The Jam y The Prisoners, se acercaron a esta combinación mucho antes, los estadounidenses definieron ese estilo del lado del post punk e incluso fueron más allá, ya que agregaron elementos de gospel e incluso de himnos religiosos.

Pero The Make-Up no solo creó y perfeccionó un género, además sus integrantes renovaron la imagen del post punk. Mantuvieron los colores obscuros y el uso de gabardinas, pero suprimieron detalles como las prendas de red, el maquillaje y los extravagantes peinados; algo que bandas como Interpol imitaron cuando surgió el revival del post punk . Fue tan sobresaliente el estilo de sus miembros, que eso provocó más comparaciones con el grupo liderado por Paul Weller y que los ligaran con la cultura mod.

Cada uno de los componentes de The Make-Up ha destacado por su cúmulo de talentos, siendo el más brillante Ian Svenonius, quien ha sido una gran influencia por su ceremoniosa actitud sobre el escenario; cabe mencionar que Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs es uno de sus seguidores más reconocidos y prácticamente su discípulo en cuestión de la guitarra. Por otro lado tenemos a Michelle Mae, una de las bajistas más ilustres en su tiempo por combinar la consistencia propia de su género con lances de funk.

Es por todo lo anterior que el show de los estadounidenses será un acontecimiento único y extraordinario. Veremos a una de las mejores bandas de post punk norteamericanas –puesto en el que solo compiten con The Feelies– en el nuevo hogar de los géneros underground en la Ciudad de México: el Foro Indie Rocks!. Si quieren repetir lo vivido en conciertos como el de Soviet Soviet y Human Tetris, o conocer la experiencia de este tipo de presentaciones agresivas y catárticas, revisa nuestra agenda o busca tus entradas en Boletia.

Además, The Make-Up se presentará en la segunda edición de Futuro Festival en San Luis Potosí, una interesante propuesta que estará llena de magia y sorpresas.

Moby — Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt

Un astronauta viajó al espacio, regresó pensativo.

“Hace unos años, estaba en una fiesta en Brooklyn y conté una historia que hablaba de Nueva York en 1989. Los viales de crack vacíos en los andenes del metro, las fiestas rave en sótanos desiertos y almacenes abandonados, las prostitutas que se abrían paso entre la sangre y las vísceras en el Meatpacking District, y los lofts en alquiler por 500 dólares al mes… Conté algunas historias más de cuando empecé a grabar discos, de cómo devolvía latas y botellas para conseguir dinero para comer, de la ruinosa fábrica en la que vivía sin aseo ni agua corriente, y de cómo pensaba que mi carrera como músico se había terminado justo antes de que saliera Play”, narra Moby en Porcelain, su autobiografía que publicó hace un par de años. En la trayectoria del neoyorquino que se remonta a finales de los ochenta viaja el house, hip hop, punk, soul, trip hop, gospel, pop, ambient; es un crack, prácticamente ha hecho de todo, variando de género y sonido por períodos que datan de esa época sórdida que describe en su libro a su etapa como vegano y defensor de los animales, y de entre toda su carrera como músico tiene un trio de álbumes que se elevan como cohetes espaciales viajando por paisajes conmovedores, es difícil que nos sorprenda con algo que no le conozcamos, y sin embargo, lo consigue.

Play, 18, Innocents sobresalen de entre los 14 álbumes que había publicado hasta este año, imagino que Richard Melville Hall –quien adoptó el nombre de Moby por ser pariente lejano del escritor de Moby Dick, Herman Melville– los compuso sobre una nave espacial, presionando botones para los beats, jalando palancas para liberar los ambientes electrónicos y las voces, tocando la pantalla táctil para las percusiones, moviendo interruptores para activar sonidos mientras sobre el cristal que tiene enfrente se proyectan maravillosos paisajes del universo. No en vano la portada de 18 es él con un traje de astronauta. Su nuevo álbum, el número 15, Everything was beautiful, and nothing hurt (el nombre hace referencia a la novela de Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five) también fue creado de esa manera, durante un viaje en lugares espectaculares; es una pieza sublime que conmueve y rescata su pensar sobre el ser humano y que efectivamente deja la sensación de asombro por estar ante un artista que explora una faceta ya conocida, pero se adentra más en el género.

Foto Facebook Moby

El transbordador despega en “Mere Anarchy” que va dando sonido y velocidad a este álbum, una aventura de trip hop y pasajes orquestales cuyo mensaje es una advertencia para quienes quieren arruinar la esperanza: “cuidado del mundo que dijeron que se había acabado, cuidado de en donde estábamos”, un mundo sin humanos, una tierra devastada, árida, sin vida. El inicio es de un potencia inimaginable. Los propulsores a tope. Moby jala la palanca de la electrónica para tomar altura. “Like a Motherless Child” viaja sobre un loop de batería que suena con eco, pum, pum, pum, pum, un sonido fascinante, un riff hipnotizante acompaña, cuerdas melancólicas y la voz seductora de Raquel Rodriguez canta un himno cristiano de la comunidad negra de los Estados Unidos, “algunas veces me siento como un niño huérfano, muy lejos de casa”. Y ese sonido particular lo puede acelerar, darle un poco más de ritmo, presiona los synths alucinantes, algo dance, en “The Sorrow Tree” la nave cruza por lugares asombrosos, Moby juega con su consola para componer una perla con un coro brillante que parece provenir de un lugar distante, una súplica por el amante esperado.

La visión apocalíptica y crítica de sus dos trabajos previos, These Systems Are Failing y More Fast Songs About the Apocalypse en temas como "Are You Lost in the World Like Me?”, iba acompañada de un sonido urgente, agresivo, furioso dance punk de guitarras distorsionadas. En este nuevo álbum la idea de que el mundo está viviendo tiempos difíciles no ha cambiado, las letras lo dicen claramente: “no puedo aceptar lo que veo, no hay gracia, no puedo aceptar lo que seré” (“The Last Of Goodbyes”); “esperando el fin del mundo, esperando que la luz se doble como estrellas, esperando el final silencioso, trayéndonos un destino que es tan difícil” (“Welcome To Hard Times”). La música, no obstante, es maravillosa, una producción melancólica e hipnótica, de alta costura, confeccionada a detalle. Se trata sin duda de Moby en su mejor momento como productor. Ha desarmado los controles de la nave de trip hop para hacer adaptaciones y tener más elementos a su alcance. Si solía viajar a velocidades demenciales con coros gospel que provocaban la sensación de libertad (“Go”, “In My Heart (2006 Remastered Version)”, “Feeling So Real”) ahora opta por la contemplación del entorno suscitando la reflexión.

“Falling Rain and Light” es un espléndido tema en el que Moby es acompañado por una segunda voz distorsionada, el sonido que producen es robótico, ¿un robot humanizado o un humano robotizado? pidiendo por ayuda: “Reza el salvaje, reza por la cordura, reza como la lluvia y la luz (..), te necesito”, en un suave trip hop de percusiones notables y piano ensoñador, notas distorsionadas que son cubiertas con una orquesta electrónica en el punto más climático. La nave vuelve a tomar altura. En seguida comienza el descenso, pacífico y en calma, hasta el aterrizaje. Pareciera que Moby quiere descender de la nave y contemplar el mundo y la humanidad, en su peor y mejor rostro, en su fragilidad.

Cierra la puerta, baja las escaleras, se quita el casco y comienza a caminar… sin destino.

"Boyish" de Japanese Breakfast ya tiene video

Foto jbrekkie

Japanese Breakfast dirige y protagoniza el clip para "Boyish".

Hace casi un año la cantante de Oregon publicó su segundo álbum de estudio. Sin embargo, la estadounidense ha revelado el día de hoy un video relacionado con el exitoso sucesor de Psychopomp.

El clip que acaba de compartir Japanese Breakfast es para "Boyish", uno de los sencillos promocionales de Soft Sounds From Another Planet. Este, como ya es costumbre, fue dirigido por la misma cantante con la ayuda del fotógrafo Adam Kolodny. La producción estuvo a cargo de Bennett Elliott y House Of Nod, colectivo audiovisual basado en Brooklyn.

La trama se centra en un baile de graduación, situado en el gimnasio de una escuela, donde Japanese Breakfast y sus músicos son la banda. En el metraje destacan los colores neón y un concepto tan misterioso como seductor.

En un principio, el nuevo video de Japanese Breakfast era una exclusiva del servicio de streaming de Apple, y solo se podía ver el adelanto que la cantante había compartido a través de su cuenta de Instagram, pero ahora ha sido estrenado en YouTube para el alcance de todos:

Entrevista con Lanza Internacional

Foto cortesía de la banda

Las fronteras no existen si hay artistas creando puentes sonoros.

Desde hace tres años se germina uno de los proyectos más ambiciosos en la música alternativa latinoamericana: Lanza Internacional. Con un material homónimo, el trío comprendido por los hermanos Francisco y Mauricio Durán –esencia creativa del extinto proyecto chileno Los Bunkers–, y Ricardo Nájera, instrumentista que fue parte de Furland y actualmente toca con IMS, Compass y Mexrrissey, quiere aportar a la escena actual una banda divertida que rompa fronteras, y sobretodo, que disfrute de crear música sin pretensiones ni ataduras.

“Empezamos en el 2015, pero nos conocimos en el 2009. Fue en una fiesta de Ramiro del Real, hermano de Meme de Café Tacvba. Yo tenía una sala de ensayo que estaba bastante libre, entonces los vi en la fiesta y los invité a tocar. Llegaron con gran parte de su equipo y empezó como un juego, pero poco a poco fuimos haciendo más canciones”, comenta Ricardo acerca de los inicios del trío, su primer acercamiento y como decidieron emprender este nuevo símbolo.

En ocasiones, es complicado conceptualizar una nueva agrupación sin arrastrar un sonido previo de antiguas creaciones, o dejar atrás la pesada loza de la historia, pero Lanza Internacional asevera que suele ser más sencillo de lo que parece. “Lo más difícil es volver a cargar los instrumentos. Todo el resto de las cosas son alentadoras. Se siente una libertad muy placentera el tener un camino abierto. Es una página en blanco donde tiras ideas sobre la mesa. Todo se fue colando de forma muy natural, no fue algo maquiavélico. De hecho si hubiera sido un disco más planeado, tendría distintas características, pero esto fue más fiel a lo que pensamos que hace falta en la música”.

Además, el escuchar el disco otorga la sensación de estar en presencia de una marea de distintos ritmos y géneros, pues su proceso creativo suele ser una antítesis de lo que se hace en la actualidad. La estructura se concreta por medio de su sentir cotidiano, y al parecer, lo proyectan de una manera muy sólida a la hora de grabar en el estudio.

“Esta banda es como tocar lo que nos gusta tocar. No estamos sometidos de alguna forma o siendo regidos por algún tipo de lineamiento. No íbamos a complacer a alguien en especial. Pero fue hecho para que la gente se divirtiera y nosotros nos divirtiéramos. Eso hace que la música que creáramos fuera algo satisfactorio… todos se trata de impulsos iniciales. Y si tocábamos algo con fuerza y nos gustaba, montábamos una canción sobre ese tempo en la batería o esa línea de bajo. No era el aburrimiento de hacer acordes, disfrutábamos de los momentos que nos otorga el hacer música”.

Foto cortesía de la banda

En el trasfondo de las letras, Lanza Internacional trata de reflejar lo importante de la era digital en la actualidad, así como diversos tópicos que están inmersos en nuestra vida cotidiana de manera directa o indirecta. “Se terminaron plasmando de manera natural reflexiones que sueles ver en las noticias, en redes sociales, cosas en el entorno que ocurren a nivel social y político en Chile y México. Por otro lado la relación con la tecnología y las máquinas, de cómo influye en nuestra relación con diversas cosas como el amor y la amistad. Tal vez esos son los pilares que comprenden este disco. Es algo con lo que todos nos identificamos”.

Cuestionando al proyecto multinacional acerca de la evolución artística y la temida zona de confort en la creación musical, comentan lo fundamental para su esencia el progreso continuo. “Hay grupos como Ramones y AC/DC que forjaron su carrera con un sonido y ahí se quedaron, es algo de aplaudirse. Pero en general nosotros somos fanáticos de estar variando todo el tiempo. Encontrando nuevos caminos y explorando en nuevas cosas. Sería aburrido permanecer en el mismo formato. Creo que tiene ver con el asunto de personalidad de los integrantes de una banda. Ninguno de los dos caminos está mal, pero nos gusta más la exploración auditiva”.

Lanza Internacional cree que el rock en América Latina si puede ser en ocasiones predecible, pero que la palabra es más que un género, sino que es una actitud que está inmersa en diversos aspectos como el cine y la literatura. “Rock puede ser desde Chuck Berry hasta Queens of the Stone Age. Pero creemos es más una actitud, hay discos de hip hop que tienen más rock que discos de bandas que dicen serlo. Sería difícil hacer un catastro, porque es demasiada información. Pero sí, si se refiere al rock considerado como ‘clásico’, podría decirse que puede ser predecible. Es como un perro que siempre se está siguiendo la cola, que gira y gira. Que claro que es entretenido, pero no es un género, es algo que va más allá".

El trío no está peleado con la era digital y los servicios de streaming musicales, pues lo ven como una brecha donde más y más público puede unirse a su propuesta. “Se llama evolucionar. Se transmite de otra forma y está bien, sería necio luchar contra eso. Se escuchan menos discos físicos. Pero nos gusta que las cosas se muevan de una forma tan rápida”.

Aunque literalmente son una banda nueva, Lanza Internacional tiene toda la veteranía en su sangre para hacer vibrar los escenarios de manera autoritaria. Su propuesta explora paisajes sonoros que rasgan en la nostalgia, pero también que tienen una inusual frescura adherida en su ser. Sin duda, un proyecto multifacético que dará mucho de qué hablar en muy poco tiempo.

JB Dunckel estrena "Space Age"

Foto del Facebook del artista

La mitad creativa de Air compartió otro adelanto de su próximo producto discográfico.

Estamos a pocos días de que JB Dunckel estrene H+, su primer material de estudio firmado bajo ese nombre. El músico y productor francés ya nos había permitido escuchar “Love Machine”, "Transhumanity"“Hold On”, y ahora comparte "Space Age", cuarto corte promocional de la placa. El disco saldrá el próximo 16 de marzo, y seguramente este sea el último adelanto antes de poder escuchar el trabajo en su totalidad.

El álbum según JB Dunckel, se inspiró en el transhumanismo, la filosofía de que la raza humana puede superar distintos obstáculos por medio de avances tecnológicos, pero no se limitan a la mortalidad al mejorar la biología con dichas herramientas. Como podemos ver en el nuevo single del artista francés, la visión utópica del disco se extiende más allá y trata de reflejar su sentir ante estas complicadas nociones.

"'Space Age' es una pista épica que ilustra el interés de la humanidad por difundirse en el espacio. Las compañías automovilísticas pueden enviar automóviles en el espacio y ha llegado el momento de que viajemos más lejos. También es una canción sobre nuestro estado mental animal, la capacidad de ser violentos y nuestro gusto por las guerras. Sueño con un futuro mejor y más pacífico allá arriba. Las visiones de estrellas nos traerán amor y estaremos demasiado ocupados para construir refugios para luchar entre sí", explica JB Dunckel sobre el trasfondo de su nuevo sencillo.

Con los adelantos previos de la producción, sabemos que será un viaje sensorial con bajos expansivos y letras que exploren una temática muy profunda. La escuela electrónica francesa está inmersa en su totalidad con este nuevo disco, y lo mejor sería ver a JB Dunckel ejecutarlo en directo. Sería una experiencia única ver al francés presentar un acto en vivo sin Nicolas Godin, la otra parte fundamental de Air.

Jonny Greenwood comparte teaser del soundtrack de un nuevo filme

Foto Soundcloud

El guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood, dejó ver en su cuenta de Twitter un adelanto de"Dark Streets".

Anteriormente ya se tenía conocimiento del tema que Greenwood estaba realizando para ser el soundtrack de la película You Were Never Really Here dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Joaquin Phoenix, pero ahora sí finalmente salió a luz un corte.

"Esto es un extracto del soundtrack de Lynne Ramsay, You Were Never Really HereEl álbum completo saldrá (en línea) el próximo viernes, al igual que la fantástica película de Lynne. La partitura es una mezcla de música acústica, guitarra eléctrica y algunos ritmos dispersos", fue lo que publicó Greenwood en su cuenta de Twitter, dejando también el link para escucharlo en Soundcloud bajo el nombre de "Dark Streets".

El tema estará disponible en digital el 9 de marzo vía Invada RecordsLakeshore Record y también se podrá encontrar físicamente. En Reino Unido el filme tendrá la misma fecha de estreno, mientras que en Estados Unidos será el 6 de abril.

Aquí te dejamos el adelanto de 2 minutos.

Este domingo Jonny Greenwood se encontró dentro de los nominados en los premios Oscar 2018 en la categoría de banda sonora original por su musicalización en Phantom Thread, sin embargo, la estatuilla se la llevó Alexandre Desplat por The Shape of Water.