Best Coast — Always Tomorrow

Always Tomorrow es para aquellos que quieran abrir su corazón por un momento y prestar atención a los sonidos y letras que nos demuestran que podemos superar cualquier problema que esté frente a nosotros.

El cuarto álbum de Best Coast, Always Tomorrow, no decepciona con la vibra californiana. Todo es un hilo conductor de la vida de Bethany Cosentino, quien a lo largo de los años se ha descubierto para crecer manera personal. Cosentino se ha fortalecido para dejar a un lado las metáforas y cantar a viva voz lo que ha enfrentado en estos cinco años de ausencia.

El viaje comienza con un tema ruidoso “Different Light”, con la que sabemos perfectamente a donde nos conduce y sería un pecado poner alto o bajar el volumen al surf rock que resuena. El uso de un pequeño efecto en su voz da la impresión que no solo nos comparte su historia, sino que se asegura de recordársela cuantas veces sea posible. Sigue con “Everything Has Changed” uno de los sencillos y, el que podría ser, el mejor tema del álbum. Es una canción pesada y concreta, en la que Consentino nos habla sobre su problema de alcoholismo, y que después un mal trago, todo logra mejorar.

Un nuevo día comienza, despertamos en los 50 en medio de la playa y el sol de medio día con “For The First Time”, que está llena de guitarras melódicas en los coros. Además de ser liberadora, no hace nada más que subir los ánimos. Más adelante, en “Graceless Kids”, el bajo lidera la mayor parte del tema, en la que la letra funge como espejo para anunciar que la guerra interna está por acabar. Todo lo que hemos escuchado hasta el momento se consuma con “Wreckage”. Un diálogo interno entre versos firmes y un coro juguetón tratando de oculta el verdadero sentido de la canción.

Una mitad que parece estar de más, pero logra salvar su cometido...

Llega el momento de una canción diferente, densa y que rompe la narrativa que hasta el momento se había formado. No es nada parecido a un “Rollercoaster” debido a la crudeza de la letra misma, o depende de la perspectiva. “Master Of My Own Mind”, resalta con la batería, y aunque pareciera una canción repetitiva, contiene un puente muy peculiar. En “True” encontramos una pizca de cariño, una sutil declaración de amor y que está permitido después de un huracán de emociones. Posteriormente, siguen los golpes en la pared con “Seeing Red”. a cruda realidad se hace presente de nuevo y es bien representada con los sutiles cambios de ritmo.

Antes de cerrar los aires de libertad se hacen presente en “Make It Last” que con una mezcla de sintetizadores, batería y voz logran la conjugación perfecta. Al explotar el tema despiertan al escucha para el final perfecto. “Used To Be” engloba todos los sentimientos, que remarca la melancolía de todo lo que un día fue, pero hay que aceptar lo desconocido.

Bethany nos da un recorrido por el más íntimo rincón de su vida, siempre acompañada de su amigo y guitarrista Bob Bruno. A su vez, los acompañan talentosos músicos que dejan lo mejor de ellos en cada una de las canciones y la producción de Carlos de la Garza.

En Always Tomorrow repiten la fórmula que les ha funcionado a lo largo de su discografía, no hay riesgos, no hay un cambio, pero hay una historia.

Babasónicos presenta el tema "Suficiente"

Babasónicos anda de estreno con la canción "Suficiente".

La banda argentina de rock en español, Babasónicos, lanzó un nuevo tema titulado "Suficiente". Será parte de un nuevo EP que la agrupación liderada por Adrián Dárgelos está preparando e incluirá tres pistas más. El lanzamiento de este EP será tanto en formato digital como en físico, mediante Bultaco, su propio sello discográfico.

"Suficiente" es su primer lanzamiento del año, preparando los motores tanto para el EP completo, como para un nuevo disco que al parecer llegará durante el segundo semestre de 2020. Se trata de un tema que destapa una cara nunca antes vista de la banda. Contará con un video el cual estará disponible a mediados de marzo mientras la banda se encuentre en nuestro país.

Babasónicos se presentará en el marco de los festivales Vive Latino y Tecate Pa'l Norte. Seguramente podremos disfrutar de este y otros temas nuevos además de clásicos de su carrera como "Irresponsables", "El Loco" "Como Eran Las Cosas".

El último LP que presentaron es Discutible, el cual fue publicado en octubre de 2018. Ahora, dos años después, los argentinos se encuentran listos para volver a tomarnos por sorpresa y regalarnos nueva música a lo largo del año. Puedes escuchar su nuevo sencillo, "Suficiente" a continuación.

Armoira, guitarras espaciales para reinventar viejos formatos

Armoira un triplete de jóvenes con tanta música en la cabeza que logran amalgamar un multiverso.

La guitarra lleva mucho tiempo muriendo, por cada rincón de las redes sociales a la gente le da por refinarle unos cuantos bazucazos a la lira y darla por muerta, tal como hicieron con MC Dinero. Hoy mero, la idea de que las guitarras están muriendo es más una tendencia que una realidad.

Lo que es cierto es que la guitarra es un instrumento con mucho jugo que exprimirle y aunque el reggaetón, pop y electrónica sean top en las recomendaciones de Spotify, gran parte de toda esa música utiliza guitarras, pero su uso es tan ingenioso que a veces ni siquiera podemos notarlo.

Así es, la forma de ejecutar una guitarra ha evolucionado titánicamente, hoy existe una gran cantidad de sonidos y sensaciones que pueden ser creadas desde ese ancestral instrumento. En la música comercial podemos escucharlo, pero hay un tsunami de ingenio en la música independiente que los que dicen “Ya no hay bandas nuevas” se están perdiendo.

Eso mismo nos lleva a Armoira un triplete de jóvenes con tanta música en la cabeza que logran amalgamar un multiverso de sensaciones a la hora de componer sus canciones. Este es el tipo de evolución que la generación digital le ha dado al formato de banda tradicional, pues con tanto bagaje en una mente hiperactiva e inquieta, se logran sonidos inesperados.

Al escuchar su música, hay momentos en los que mover el cráneo es casi inevitable, existen otros instantes más espaciales en los que tu cuerpo solamente se deja flotar en total calma, vibraciones ácidas de repente invaden tu cerebro y tu cuerpo se sacude inquieto ante las figuras rítmicas extrañas que logran construir.

MAEF en la guitarra y synths, TAKA en guitarra y GIZMO en batería conforman Armoira, quienes a finales del año pasado editaron su segundo álbum y estrenaron el video de su primer sencillo, “Kaiju”, un interesante playthrough donde logramos ver como esta triada interactúa entre sí cual si fuera un concierto privado bajo luces rojas.

Ellos se autodenominan space metal, pero en realidad son una combinación de varios géneros que a veces es complicado encasillar y este tipo de cosas pasa en las bandas actuales, hay tantas fusiones musicales que clasificarlas es inventarse un género nuevo, algo un tanto innecesario cuando al final todo es solamente música.

Es por eso que no creo que el rock o las guitarras estén muriendo, aunque durante décadas hayan ido y venido varios géneros de baile o fiesta. Ahora está entre nosotros el reggaetón, el cual no es nada nuevo, pero se ha fusionado con tantos géneros que ahora es un easy listening que ha tomado un poder titánico en la mente de los escuchas en todo el mundo.

Y la pregunta es: ¿De verdad tienes que escoger uno u otro género? Habiendo tanto de donde escoger y disfrutar que no creo que deba haber una lucha de cuál es el mejor o cuál debería de sobrevivir o desaparecer para siempre. Aunque, si hablamos de géneros que deberían morir quizás la música neonazi es lo que de verdad nunca debió existir.


 

Pero estamos hablando de Armoira, regresemos. En su segundo disco, Ápeiron, logra crear un interesante juego de olas en guitarra, creativos golpes de batería y se apoyan en beats alejados de los tradicionales octavos y dieciseisavos de rítmica electrónica, ósea, algo bien pensado y disfrutable en segundos.

Después de decir esto, quizás sea bueno escucharlos en vivo para saber qué tanto de lo que escuchamos en estudio es realmente ejecutable en concierto o quizás hasta lo hacen mucho mejor ya sobre un escenario, eso hay que descubrirlo.

“PRONTO!”, lo nuevo de Clubz

“PRONTO!” es el nuevo sencillo de Clubz.

La banda regiomontana, Clubz, tiene un nuevo tema el cual lleva por nombre “PRONTO!”. Fue estrenado en vivo durante su presentación sold out en El Plaza Condesa el pasado 5 de marzo. El nuevo tema del dúo conformado por Orlando Fernández y Jorge “Coco” Santos presenta beats de synth pop bastante pegajosos.

Es una canción muy optimista llena de colores para esta época sombría que atravesamos. Si quieres escuchar algo fresco que inmediatamente te invite a inundar la pista de baile, “PRONTO!” es definitivamente lo que necesitas.

Durante los últimos 30 segundos, la melodía toma un paso atrás y se convierte en sonidos tranquilos. Como ése respiro que tomas para recuperar aire después de bailar desenfrenadamente. Este tema es el primer lanzamiento de Clubz desde la publicación de su álbum Destellos,  el cual fue estrenado en septiembre de 2018.

No cabe duda que los originarios de Monterrey aún tienen mucho que ofrecer y “PRONTO!” demuestra que no han perdido la frescura para brindarnos temas de electro pop y funk que harán que nos movamos a los segundos de darle play.

Clubz lanzó el video oficial del tema. En él podemos ver al dúo interpretando la canción mientras montan caballos. También hay vaqueros, pastizales y muchos sombreros. Disfruta del contraste del paisaje rural con los sonidos modernos del grupo desde tu casa a continuación y revive la entrevista que tuvimos con ellos aquí.

Mon Laferte interpreta "Canción sin miedo”

La cantautora chilena, Mon Laferte, presentó una canción de protesta contra la violencia de género en el Zócalo Capitalino.

Ante los acontecimientos revolucionarios que están surgiendo hoy en día para erradicar la violencia que ha existido durante años contra las mujeres, no podía faltar la presencia de las artistas femeninas que apoyan dichos movimientos, como la cantautora chilena Mon Laferte, quien en el pasado ya había compartido su interés y apoyo sobre estas causas.

Luego de compartir una emotiva carta donde la cantante expresaba su sentir ante esta situación, la activista ofreció una presentación en el Zócalo de la CDMX, acompañada de Ana Tijoux, Sara Curruchich y otras 40 colegas que muestran su apoyo ante esta lucha.

Durante la presentación la cantante interpretó "Canción sin miedo”, una poderosa creación de la compositora mexicana Vivir Quintana, que expresa el cansancio, inconformidad y dolor causados por los feminicidios que se viven actualmente en nuestro país.

Ante un publico de 50,000 espectadores, Laferte solicitó en lugar de un minuto de silencio, un minuto de gritos en memoria de los más de 1,000 casos registrados de mujeres que fueron víctimas de violencia en 2019 y lo que va del año.

Queremos encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas, no son números, son mujeres que tienen familia. Estos son sus rostros. ¡Le exigimos, por favor, presidente, escúchenos! ¡No olvide sus nombres!".

Con este discurso Laferte se une al llamado que todas las mujeres están haciendo al presidente para tomar acción ante el incremento de la violencia de género en México donde, según cifras oficiales, son asesinadas 10 mujeres por día.

Escucha lo nuevo de Yaeji, "WAKING UP DOWN"

Con "WAKING UP DOWN", Yaeji abre paso a su mixtape WHAT WE DREW 우리가 그려왔던 .

La música y productora japonesa-americana, Yaeji compartió esta mañana el sencillo "WAKING UP DOWN", el cual formará parte de su primer mixtape WHAT WE DREW 우리가 그려왔던.

El single llegó acompañado de un visual animado, producido por Studio Yatta el video está repleto de colores y extraños personajes. La dirección estuvo a cargo de Annie Xing Zhao, mientras que la misma Yaeji creó el visual en su totalidad. La música es un beat que camina por la línea DIY, mientras que la voz en inglés y coreano de la productora le da un destello de energía a la letra.

La productora presenta una divertida historia en animé donde ella misma, acompañada de un perrito de felpa, conoce a personajes raros como un pajarito, una lombriz y el Chef Eggman. Quienes los entrenarán para despertarse temprano con rapidez y eficacia, disfrutando de los pequeños logros.

Dale play aquí.

En compañía de Jessy Lanza, la compositora dará inicio a un tour por Estados Unidos y Europa. Teniendo fechas en importantes festivales como Coachella y Pitchfork Music Festival.

WHAT WE DREW 우리가 그려왔던 es un vistazo a la vida de la compositora, pues cada canción se basa en alguna experiencia personal. Estará disponible el próximo 2 de abril a través del sello discográfico XL. Da clic aquí para pre-ordenar el mixtape.

Aquí te dejamos la portada y el tracklist.

WAKING

  1. "MY IMAGINATION 상상"
  2. "WHAT WE DREW 우리가 그려왔던"
  3. "IN PLACE 그 자리 그대로"
  4. "WHEN I GROW UP"
  5. "MONEY CAN'T BUY" (ft. Nappy Nina)
  6. "FREE INTERLUDE" (ft. Lil Fayo, trenchcoat, Sweet Pea)
  7. "SPELL 주문" (ft. YonYon, G.L.A.M.)
  8. "WAKING UP DOWN"
  9. "IN THE MIRROR 거울"
  10. "THE TH1NG" (ft. Victoria Sin, Shy One)
  11. "THESE DAYS" 요즘
  12. "NEVER SETTLING DOWN"

Yumi Zouma — Truth Or Consequences

Con su nuevo disco, Yumi Zouma se arroja a la notoriedad.

Luego de dos exitosos álbumes de estudio, tres sólidos EPs y giras con importantes artistas como Lorde y Jaime XX, la banda neozelandesa está lista para crecer y avanzar. 

En diciembre del año pasado, Yumi Zouma cambió de sello discográfico: del pequeño sello experimental, Cascine Records; a Polyvinyl, uno de las compañías independientes más importantes de Estados Unidos. 

Ahora el grupo publica Truth Or Consequences, su tercer material de larga duración, para demostrar que no van a ser de los integrantes discretos de Polyvinyl y que van a seguir marcando tendencia en la escena del indie pop. 

El disco inicia con "Lonely After", un tema que no se sale de las líneas y se apega al ya característico estilo de la banda. Sin embargo, Yumi Zouma vuelve a encontrar el agrado y la cadencia que había demostrado en Willowbank, pero que había diluido en su último EP. 

Sigue "Right Track / Wrong Man", canción donde Christie Simpson hace dueto Josh Burgess. El track tiene un tono muy distinto, que sigue las tendencias del pop añadiendo una sutil influencia de música disco. Esta adición le hace bastante bien al estilo de la banda, pues refresca y cambia su naturaleza. 

Con "Southwark", Yumi Zouma vuelve al shinny pop con una atmósfera atenuante. Pero, el asunto con este sencillo es que cae constantemente en lo meloso. Es una canción tan endulzado y repetitivo que termina inevitablemente empalagando a cualquiera. 

Luego de tres temas muy distintos, por fin llegamos a terreno estable con "Sage". Tenemos los elementos distintivos de la banda como las melodías brillantes y el tono contemplativo, pero llevado a un tiempo presente y un carácter más ambicioso. 

Algo parecido pasa con "Mirror To The Fire". Yumi Zouma encuentra la misma soltura y audacia que vimos en varios temas de Willowbank, pero tanto el factor instrumental como lírico hacen que este material se sienta mucho más grande, elaborado y dramático que sus aclamados predecesores. 

Pasada la mitad del disco nos topamos con "Cool For A Second", sencillo promocional que fue el principal encargado de avivar el interés por Truth Or Consequences. La canción tiene una energía pulsante y optimista que logra cautivar desde el primer momento. Con este tema, el grupo deja claro que se han esforzado por transformar su estilo y que no le hacen lugar a la conformidad. 

Como era de esperarse, las letras en todo el disco de Yumi Zouma tienen un carácter personal, y a pesar de abordar distintos temas, todas están encaminadas en los dilemas de crecer y madurar, algo bastante acertado tomando en cuenta la actual situación de la banda. "Truer Tha Ever" no es la excepción, y de hecho es la canción que más se adentra al asunto. Christie Simpson da una mirada hacia el pasado y recuerda los momentos gratos, pero luchando contra la idea de que la vida no es realmente mejor de lo que es ahora. 

"My Palms Are Your Reference To Hold To Your Heart" y "Magazine Bay" no logran ser de los temas destacados, pero sí le dan solidez al nuevo ciclo de la agrupación. Lo único que queda intacto en el sonido de la banda que maravilló hace tres años, son las melodías exuberantes y relucientes, pero todo lo demás ha adquirido una notable fuerza. Estos dos tracks, con su impulso y firmeza, logran crear un contraste para el devastador y sombrío final con "Lie Like You Want Me Back". 

Truth Or Consequences es el disco que necesitaba Yumi Zouma en esta nueva etapa. Como dije, es grande, audaz y bien elaborado. La banda ha encontrado un equilibrio perfecto entre lo característico y lo innovador, un punto medio entre Willowbank y III (EP).

Hay muchas proyectos en el pop, que tienen un sonido único y del que no se pudieron desprender, como Neon Trees y Saint Motel, pero en el caso de Yumi Zouma, esto en lugar de ser un problema, se ha convertido es su mayor virtud.

Rage Against The Machine te dice cómo lavarte las manos

Así es, Rage Against The Machine se une a las campañas de difusión para lavarte las manos y prevenir el contagio del amenazador Coronavirus.

Lavarse las manos, correcta y frecuentemente, es una actividad que se ha vuelto indispensable para la prevención del contagio del Coronavirus. Es por esta razón que miles de personas alrededor del mundo están asumiendo la responsabilidad de difundir información donde se explique la manera adecuada de realizar esta actividad que al día de ayer, era un acto cotidiano sin tanta importancia para nosotros.

A esta responsabilidad se ha unido la agrupación, Rage Angainst The Machine, compartiendo a través de su cuenta de Twitter una infografía que está siendo rápidamente difundida por todos los seguidores del cuarteto estadounidense.

La imagen viene acompañada de un copy que dice “Washing In The Name Of” haciendo referencia a uno de los éxitos más populares de la agrupación en los años 90’ “Killing In The Name”, rematando con la frase “On This Ocassion It’s Best You Do What Tell Ya”.

De esta manera Zack de la Rocha y compañía se unen a las campañas de prevención para el contagio de este virus previo a sus presentaciones como headliners en los festivales Coachella y Lollapalooza en Berlin.

Aquí te dejamos el enlace para que te unas a estas campañas y difundas la información al estilo Rage Against The Machine.

Entrevista con Marrón

Marrón: La nostalgia que acarrea el futuro.

Ya sea por necesidad, por gusto o por la urgencia de darle un giro de tuerca a nuestra vida, el proceso de migración siempre trae consigo una poderosa carga emocional: significa alejarnos de nuestro espacio seguro y volver a entender el mundo desde la óptica de nuevas personas, nuevos aires y otro correr del tiempo. 

Con más de 15 años de carrera a sus espaldas, la trayectoria de Jorge Marrón –ex miembro de Ventilader y ahora conocido simplemente como Marrón- está marcada por la movilidad… La migración. Acapulco, Monterrey, la Ciudad de México y Nueva York. Cuatro urbes establecidas; pero con estilos de vida muy distintos entre sí. Y aún cuando reconoce los privilegios de alguien que ante la diplomacia política cruza fronteras con la etiqueta de legal, también explora los estragos de todo ese dinamismo geográfico.

"(Risas) Es un tema fuerte para empezar la plática, ¿no crees? Parece algo obvio; pero mi primer referente para sentir las diferencias entre un lugar y otro es el clima. En mi caso, el calor de la costa representa un llamado del lugar en el que crecí. Monterrey también es cálido; pero en la memoria ocupa otro lugar de mi historia, uno en el que apenas estaba entendiendo lo que significaba ser joven y resolver cosas con poca experiencia. La Ciudad de México y Nueva York se parecen en el ritmo y la convergencia de ideas; sin embargo, que la segunda sea más cosmopolita implica relacionarse con culturas distintas a todas horas. A lo que nunca me acostumbraré es al frío. El frío me recuerda que estoy lejos de mi primer hogar".

Para Marrón, el movimiento entre ciudades se conjuga con sus decisiones como artista. Cuando la carrera que había estudiado le daba posibilidades de tener una vida próspera en Nuevo León, decidió mudarse a la capital de México con la idea de afianzar el proyecto musical que había empezado a construir con sus amigos. Ahí consiguieron el contrato con un sello grande, dieron el recorrido por los festivales más grandes del país y grabaron discos de éxito considerable. Otra vez: cuando la lógica había trazado camino, Jorge priorizó el amor por su propio proceso creativo y tomo decisión todavía más radicales. 

"Cada mudanza ha sido un acto de valentía. Y en mi experiencia no solo fue moverme de ciudad, también era cambiar la dinámica de trabajo como músico. Al dar por finalizado el proyecto de la banda, necesitaba hacer cosas que tal vez antes no me habría animado porque no era el momento ni el lugar. Cuando empiezo con Marrón entendí que era el contexto ideal para experimentar con otros géneros, otras temáticas y sobretodo, ser el responsable absoluto de lo que pasaba con mi arte; no porque en la banda no existiese la posibilidad de crecer, sino que ocupaba alterar la fórmula por mi cuenta’’.

Dos EPs después, las inquietudes de Marrón quedan expuestas en la conceptualización de su material más reciente: FUTUR. Cuando hacemos un recorrido por la música que ha salido en los últimos años, el futuro es un tema recurrente entre los proyectos independientes pero también para aquellos que acaparan las listas de streaming. ¿Qué le inquieta a Jorge Marrón, entonces? Ya lo dijo Matt Healy. "Modernity Has Failed Us"

Creo que para todos el futuro es un tema de interés porque a partir del Internet todo el tiempo estamos hablando de eso; pero a ciencia cierta seguimos sin saber qué pasará. Aunque no todas las canciones de este EP van por esa línea, sí quería que en general sonase a una realidad apocalíptica. Es algo que incluso quería reflejar en el video del single: una mujer que viaja por una ciudad abandonada tras el paso del tiempo’’.

Incluso en ese diálogo introspectivo entre su visión distópica y la historia personal de un amor fallido, Jorge Marrón trabajó en cercanía con Cheo Pardo de Los Amigos Invisibles para potenciar su obra. 

"Cheo es un tipo con una sensibilidad que pocas personas tienen en Latinoamérica. Tiene muchas referencias de música electrónica; pero su formación en los sonidos tropicales lo llena de ideas fantásticas. En 'No Other Place' (el último track de la placa) quería cerrar la narrativa con una canción que me remontara a Acapulco, mi casa; fue cuando Cheo apareció con un arreglo de guitarra acústica para dar justo en el clavo. Lo hizo de tal manera que a pesar de las canciones previas y sus elementos mayoritariamente sintéticos, esa guitarra funciona a la perfección’’.

Al cerrar la conversación, Marrón evoca la canción que más lo ha movido este principio de año.

"No he estado tan clavado en música nueva durante estos primero meses. De hecho, la canción que más he escuchado y que me ha llevado a momentos muy emotivos es 'Goodbye Yellow Brick Road'. Esa canción de Elton John me gusta tanto que compré la partitura para sacarla en el piano; pero Elton es demasiado bueno en los teclados. Algún día saldrá’’.

Para alguien tan metido en la incertidumbre del mañana, resulta curioso que una canción de 1973 conduzca su 2020. Y así nosotros, también, acarreados por la nostalgia.    

Tame Impala versiona a Lady Gaga

Escucha la versión que Kevin Parker y compañía hicieron a "Perfect Illusion", de Lady Gaga. 

Ayer por la noche Tame Impala dio inicio a la gira promocional de su álbum The Slow Rush, y durante su primer concierto la banda liderada por Kevin Parker hizo un cover a Lady Gaga.

El primer show de la gira mundial se llevó a cabo en Pechanga Arena de San Diego. Durante la primera mitad del show fue que Parker y compañía interpretaron su versión de "Perfect IIlusion", tema co-escrito y producido por Kevin para el quinto material de larga duración de Lady Gaga, Joanne.

La versión de Tame Impala no suena tan diferente al single de 2016, sin embargo tiene los característicos toques psicodélicos de la banda como el teclado y el eco que acompaña a la voz de Kevin.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

#tameimpala @stephentrachsel

Una publicación compartida por Aaron Dablow (@adablow) el

Además de el cover de la intérprete de "Perfect Illusion", el show de la banda australiana estuvo repleto de luces multicolor y extraños visuales. Por lo que se espera que para su presentación de la próxima semana en la Ciudad de México estén presentes en su totalidad los alucinantes efectos.

El setlist de anoche estuvo repleto de nuevos temas como "Lost In Yesterday" y "One More Year", mientras que "Reality In Motion" y "Past Life" del álbum Currents se tocaron por primera vez. Mira aquí el setlist, ¿Te gustaría escucharlo en el Foro Sol?

Lady