Combo Chimbita presenta video de “Revelación (Candela)”

Sumérgete en un viaje cósmico tropical en el nuevo videoclip de Combo Chimbita.

La banda colombiana-americana, Combo Chimbita, presentó el audiovisual de “Revelación (Candela)”, tema que se desprende de su más reciente material discográfico Ahomale (2019) y que te lleva por un paseo espiritual de la mano de su autodenominado género futurismo tropical.

A lo largo del audiovisual, dirigido por los neoyorkinos Dior Rodríguez y Dexter Brierley, partículas de fuego y los colores amarillo, blanco y rojo convergen en un ritual, cuya protagonista es la vocalista de Combo Chimbita, Carolina Oliveros.

Mira el video a continuación:

En el álbum Ahomale, término yoruba que significa ‘adorador de antepasados’, el cuarteto colombiano transmite la búsqueda de la conciencia espiritual y comunican la sabiduría ancestral a través de la música.

Como parte de su gira Mexico and West Coast Tour 2020, Combo Chimbita pisará el escenario del Foro Indie Rocks! este 13 de febrero. Además, estarán presentes en la edición 2020 del Carnaval de Bahidorá. Aquí te dejamos algunas fechas:

2/13 – Mexico City, Mexico – Foro Indie Rocks!
2/15 – Cuernavaca, Mexico – Festiva de Bahidora
2/16 – Guadalajara, Mexico – C3 Rooftop

2/23 – Seattle, WA – The Laser Dome at The Pacific Science Center
2/24 – Portland, OR – Doug Fir Lounge
2/26 – Sacramento, CA – Harlow’s
2/27 – Santa Cruz, CA – Catalyst Atrium
2/28 – San Francisco, CA – Slim’s
2/29 – Los Angeles, CA – Lodge Room

Vinnum Sabbathi estrena “In Search of M Theory”

“In Search of M Theory” es el primer sencillo de of Dimensions & Theories, el segundo material discográfico de la banda mexicana de doom metal, Vinnum Sabbathi.

Vinnum Sabbathi es una agrupación mexicana que se encarga de crear pesadas piezas sonoras que han conquistado oídos a lo largo y ancho del planeta. Ahora se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo larga duración, sucesor de Gravity Works, el cual llevará por nombre of Dimensions & Theories.

El álbum será publicado el 27 de marzo mediante el sello discográfico británico Stolen Body Records en conjunto con su propio sello, LSDR Records. Para iniciar su promoción han liberado el primer single. Se trata de una canción masiva de nueve minutos llamada “In Search of M Theory”. Viene acompañada de un video que combina metraje de experimentos espaciales con una presentación en vivo del grupo mexicano.

El concepto del disco es futurista. Se encuentra ubicado en el año 2061, con la Tierra destinada a la perdición. Cuatro cosmonautas son enviados a los más remotos confines del espacio para intentar descubrir la información faltante a la que aportó la científica Fritz en su camino hacia un hoyo negro. De esta manera, el planeta se salvará y gracias a la ciencia y tecnología, podrá incursionar en la conquista interplanetaria.

Vinnum Sabbathi se embarcará en una enorme gira a lo largo de Europa que comenzará en mayo y terminará en agosto. Durante tres meses tocarán en ciudades como Leipzig, Praga, Nottingham y Manchester.

Puedes pre-ordenar of Dimensions & Theories aquí. Checa el arte de la portada y el tracklist a continuación:

Vinnum Sabbathi of Dimensions & Theories cover

1. In Search of M-Theory

2. Quantum Determinism

3. An Appraisal

4. Beyond Perturbative States

5. A Superstring Revolution I

6. A Superstring Revolution II

Escúchalo completo a continuación:

Foo Fighters terminó su siguiente álbum de estudio

Dave Grohl reveló en el podcast de Bill Simons que próximamente habrá nueva música de Foo Fighters.

A lo largo de la semana pasada Dave Grohl asistió como invitado al podcast de Bill Simons, dónde en una amena plática el vocalista de Foo Fighters reveló que el décimo álbum de estudio de la banda está finalmente terminado. Como lo declaró en la entrevista, parece ser que este último material pasó por diferentes etapas y largos procesos para concluirse y que la banda lograra el resultado que estaban buscando.

Acabamos de terminar de hacer un disco. Algunas de esas canciones, las mejores suceden en 45 minutos. Luego hay otras canciones: hay un riff en el nuevo disco en el que he estado trabajando durante 25 años. La primera vez que hice una demostración fue en mi sótano en Seattle", comentó Grohl a Simons.

Escucha aquí el podcast completo:

Para celebrar el 25 aniversario de la banda, Foo Fighters iniciará a principios de abril su gira The Van Tour 2020. La fechas ya se anunciaron y los tickets estarán a la venta el próximo 21 de febrero, Grohl y compañía ofrecerán alrededor de nueve shows en Estados Unidos, por lo que se espera que el disco vea la luz previo al inicio del tour. Da clic aquí para más información acerca de las entradas.

Entre otras cosas, el líder de la banda compartió a Simons que se encuentra haciendo un documental acerca de lo difícil que es salir de gira en una camioneta. El músico incluirá en el documental entrevistas con Guns 'N Roses, Metallica, y U2. Cabe resaltar que previo al inicio de los poróximos shows de la banda se proyectará un adelanto de lo que el líder de la banda ha estado trabajando.

Azealia Banks estrena “Nirvana”

Azealia Banks sorprende “Nirvana”, un drill donde incorpora rimas en español.

Tras anunciar su retiro en diciembre del año pasado, la controversial rapera Azealia Banks sorprende a todos con un nuevo sencillo que combina rimas en español con un ritmo inspirado en el drill de Onyx y As If Kid.

Azealia Banks

Con un flujo hábil, la compositora de 28 años logra mezclar en este nuevo material de manera minimalista, una base de hip hop, el sonido de una viola con tendencias asiáticas y rimas muy sexuales que se entienden perfectamente en el coro principal.

Tan pronto él me dice que me ama / pero soy yo la que quiero a la cama / Dale con calma hasta la mañana, aprovecha la noche, que ya no me llaman / Yo soy la princesa, tú eres la rana, y yo lo que quiero e’ llegar al Nirvana”.

No sabemos si esta es una pista a una posible nueva línea de producción musical o simplemente sea un experimento creativo que “Miss Bank$” sintió la necesidad de hacer, lo único que podemos especular es que la compositora disfrutó muchísimo la creación este material.

Si no la has escuchado, aquí te dejamos el enlace para que puedas disfrutarlo.

Jungle Fire — Jungle Fire

Jungle Fire: Sabor y ritmo que hipnotiza.

La primera ocasión que escuché (por casualidad) a Jungle Fire en Los Ángeles fue algo muy especial para mí. Al entrar al lugar apenas llevaban una canción, dejé atrás a las personas que iban conmigo y me dediqué a sentir su energía maravillosa, picosita y tropical. Fue como ver a un grupo de salsa complementando sus inclinaciones afrolatinas con mucha más elegancia y contexto cultural.

El disco empieza con “Quémalo”, un track que si solo escuchas los primeros 30 segundos revives viejas canciones de Les Claypool, hasta que reconoces el sello único de Jungle Fire, su base rítmica: batería y percusiones con cajas y cencerros que le dan un brillo y vida muy particular. Y claro, los vientos, olas que bailan y alimentan sus producciones.

“Pico Unión” logra un juego de fusión muy bello, con un lenguaje esencial entre la guitarra y los vientos; “Biri Biri” me hace pensar en Los Mirlos, por la psicodelia que se entrega desde el primer instante, y el ritmo a 140 bpm me tongonea los hombros como cuando escuché por primera ocasión “Soul Sacrifice” de Santana; “Masa” y “Emboscada”, ¡uff!, amo todo lo que está en escalas arabescas, crea sensaciones visuales que te teletransportan a un desierto y bien las podría imaginar en cualquier película de Tarantino o del 007.

“Slipshot” confirma que efectivamente estás escuchando a Jungle Fire y que a ellos les encanta Fela Kuti, la cultura de resistencia y el poder de unión entre los grupos sociales.

Dicen que el track siete siempre es el más especial de un álbum, y sí, en “Smash & Grab” los chicos se volvieron locos y arriesgados: tocar algo en 155 bpm, además de representar un esfuerzo físico enorme, requiere gran coordinación. Las distorsiones de guitarra con reverb y space echo funcionan perfecto. A lo lejos, un solo de trompeta estridente hace presencia sin miedo.

“OscilLAdope” me hace imaginar a la banda buscando cómo ponerle nombre al archivo de audio y la sesión, es hermoso escuchar todas las frecuencias y texturas de la canción, toda una guerra de osciladores con una batería en compases de música.

En “Atómico” se escucha a lo lejos una voz que dice “ricooooo”, aquí se baila y se goza desde la entrada. Y llega el final con “Consider This”, una de mis piezas favoritas, pues sus líneas de vientos me remontan a viejas historias de emperadores. Las contestaciones de las congas amarran con perfección y su cierre es uno de los mejores obligados de todas las canciones.

Si no han escuchado a Jungle Fire, se llevarán una sorpresa; es un proyecto de buen gusto al que, personalmente, amo.

The Chemical Brothers y Kraftwerk en una exposición

Una experiencia interdimensional con The Chemical Brothers y otros productores en la nueva exposición del Design Museum.

Los diseños y el arte visual de The Chemical Brothers, Aphex Twin, KraftwerkJean-Michel Jarre formarán parte de una nueva exposición en el Design Museum de Londres. Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers es el nombre de esta alucinante exhibición, estará disponible a partir del próximo primero de abril al 26 de julio de este mismo año.

La experiencia irá más allá de de lo que nuestros ojos pueden observar, ya que mientras se mire el arte digital habrá música de fondo creada por el DJ francés Laurent Garnier. Creando así un pasaje interdimensional entre el asistente y el arte creado por los reconocidos productores. Además, Kraftwerk proyectará un espectáculo 3D con una duración de media hora.

Mira aquí algunos de los inmersivos visuales que The Chemical Brothers y Aphex Twin presentan a lo largo de sus shows.

La exhibición estará abierta al público únicamente los días viernes y sábados, para adquirir los tickets y obtener mayor información acerca de los hermosos y psicodélicos visuales que se presentarán da clic en el siguiente enlace. Cabe resaltar que el evento no es apto para personas con epilepsia ya que la exposición cuenta con luces estroboscópicas e intermitentes.

Grimes comparte su nueva canción “Delete Forever”

“Delete Forever” será parte del próximo álbum de Grimes, Miss Anthropocene.

Claire Boucher, mejor conocida como Grimes, se encuentra preparando la publicación de su quinto álbum, Miss Anthropocene. Es el esperado regreso de la artista canadiense después de su aclamado Art Angels de 2015. Los singles previamente lanzados son “So Heavy I Fell Through The Earth”, “My Name Is Dark”, “Violence” y "4ÆM".

Grimes fue invitada en el programa Beats 1 de Zane Lowe. Presentó “Delete Forever”, un nuevo sencillo de su disco, el cual saldrá el 21 de febrero y sostuvo una pequeña conversación con el locutor.

Reveló que el tema está inspirado en la epidemia del opio y que fue escrito la noche que falleció Lil Peep. Grimes tuvo varios amigos durante su juventud que murieron debido a complicaciones con la adicción los opioides.

Es una canción íntima en la que la tierna voz de Claire está acompañada por una guitarra acústica que brinda una atmósfera melancólica. “Tiene una vibra parecida a ‘Wonderwall’”, comenta la cantante durante la entrevista. Durante el proceso creativo del sencillo, sentía que faltaba algo. Pospuso trabajarla por meses hasta que, en los últimos toques del disco, entró a grabar la guitarra al estudio y finalmente estuvo conforme con el resultado.

Recientemente, Grimes anunció que está embarazada, lo cual desencadenó toda una locura en Internet. Incluso le creó una cuenta de Twitter al bebé. Mientras esperamos el lanzamiento de Miss Anthropocene el 21 de febrero, puedes escuchar “Delete Forever” a continuación. Puedes ordenar el disco aquí.

 

Black Lips — Sing In A World That's Falling Apart

Sing In A World That's Falling Apart: el nuevo traje de Black Lips.

21 años han pasado y Black Lips sigue teniendo un aura de juventud. Es una de esas bandas que perpetuamente estará ligada a presentaciones caóticas, energéticas y de las que, probablemente, la mitad del público se acuerde y la otra mitad solamente recuerde algunos lapsos. La misma oración puede aplicarse a los miembros de la banda. De leyendas en leyendas, algunas sirven para confirmar su estatus descontrolado. Como aquella vez que casi matan a Mark Ronson porque para celebrar que habían hecho una canción llamada “Raw Meat”, decidieron ir a un restaurante japonés a comer hígado crudo. No sé a qué estaría acostumbrado Mark Ronson, pero seguro que alguien con su estirpe económica, no habría sido curtido estomacalmente por puestos callejeros de dudosa procedencia. El punto es que le dio una fiebre tan alta que tuvieron que llamarle a su madre para advertirle que, probablemente, tuviera daño cerebral si las cosas continuaban así. Y eso que la historia no involucra sustancias. No obstante, con mucha suerte, a todos nos llega la madurez. 

Cuando se revisa la discografía de Black Lips, hay un cierto despiste. Si bien fueron capaces de establecerse en el imaginario colectivo como una banda de garage/punk, en realidad los esbozos musicales tenían fronteras poco limitadas. Era como si nunca se hubieran atrevido a tomar un rol definitivo. Como si el delimitarse fuera en contra de lo que representaban. Ty Segall o Thee Oh Sees, bandas que podrían coexistir en el mismo conjunto de un diagrama de Venn, son reconocidos por su capacidad de composición que parece ilimitada. Black Lips no pertenece a ese grupo. Son más erráticos. Más complicados de poner manos a la obra. Para su más reciente álbum, hubo un factor que fue definitivo en cuanto a la cohesión: Jeff Clarke se unió a la banda. 

Sing In A World That's Falling Apart toma por sorpresa. Si bien los de Georgia siempre han cargado con algo del sonido sureño entre la distorsión de sus cuerdas, ahora parecen una banda completamente diferente. “Hooker Jon” es como uno de esos clásicos que se disfrutan más en los trayectos hacia alguna aventura. Una noche en la que no sabes dónde ni cómo acabarás. Incluye todas las referencias necesarias en una canción tradicional estadounidense: la ruta 66, un encuentro fortuito, alcohol, retransmisiones de Wheel of Fortune, avena y centeno. Con “Chainsaw”, el segundo tema del disco, se terminan de materializar los fantasmas de Willie Nelson, de Johnny Cash, del Bob Dylan de “Subterranean Homesick Blues”. ¿Son los mismos Black Lips de los instrumentos incendiados, fluidos regurgitados y ropas volando a la menor provocación? 

Jeff Clarke cuenta que estuvo en prisión en Berlín. Las razones pueden ser las que sean. De un personaje que ha estado en bandas como Demon's Claws o The King Khan & BBQ Show, se puede pensar lo que sea. Lo bueno es que, durante su estancia —y gracias a que la prisión de Berlín brindaba más libertades— pudo tener una guitarra con la cual componer. Al salir, ya tenía canciones que se convertirían en el génesis del disco con su nueva banda. Viejos amigos que formalmente estarían en el proyecto. Un punto de inflexión para una identidad cohesionada. Black Lips nunca habían sonado tan asentados. “Es mejor envejecer como una banda de country que como una de punk”, dice Zumi Rosow en una entrevista reciente. Quizá tenga razón. 

“Gentleman”, “Rumbler” u “Odelia” tienen lo necesario para parecer clásicos modernos. Una dicotomía que va bien con la estética de los de Atlanta, quienes poseen el don que muchas bandas nunca encuentran: hacer coros memorables. “Live Fast Die Slow” es el corte en donde se puede apreciar de mejor manera la fusión de estilos que han logrado. Es una canción de transición que cierra el disco como una carretera en el horizonte. La letra podría parecer triste, desesperanzada, pero en general, la esencia del disco es, en cierta forma, esperanzadora. Cantar en un mundo que se está cayendo a pedazos podría parecer como un paliativo fútil. Un desperdicio. Pero para algunos puede significar ese resquicio de fuerza y creencias que ayuda a sobrevivir. 

Que Black Lips tome todo el moonshine que quiera, pues ha logrado un disco vetusto que suena fresco y, a pesar de los tropiezos en el camino, de las amistades perdidas, de las carencias de presupuesto y de las tardes de resacas, sigue siendo una banda que consigue emocionar.

PREMIERE: El Alma de la Máquina estrena video

Disfruta del estreno de "Ahondamiento y Aceleración", el nuevo video de El Alma de la Máquina.

Posterior al estreno de Campos y Ficciones Entre lo Maquínico y lo Etéreo el 27 de enero, El Alma de la Máquina ha comenzado una trayectoria bastante prometedora en este año. Sus sonidos son resultado de la experimentación y la innovación. Las interacciones entre sonidos fuera de lo común son el discurso auténtico de la banda conformada por Carlos Arias y Jorge Berumen.

Su nuevo disco presenta seis canciones de larga duración. Las atmósferas y dinámicas de matices implementadas crean una vertiente muy genuina. Esta valiente apuesta por romper paradigmas fue lanzada a través del sello independiente Hole Records, mientras que la mezcla fue realizada por Ñois y el arte por Beru.

"Ahondamiento y Aceleración" es el segundo track del disco, en casi nueve minutos la canción plantea cinco campos de experimentación. La estructura es por momentos cinematográfica, ya que los movimientos que tiene generan una ficción muy particular.

El video musical, dirigido por Guillermo Olivera, representa esa estructura y ese panorama musical.

La idea del video surge desde que empezamos a tripear que el sonido del EADLM era bastante cinemático, cuando escuchábamos los tracks, era inevitable ver toda una película, una ficción en nuestras cabezas, la música esta llena de movimiento y de sonidos que nos recordaban maquinas del futuro, y paisajes post apocalípticos. También hay mucho movimiento por las dos partes, batería y guitarra. Es una música que no se queda tranquila, te cuenta cosas, construye imágenes", expresó Jorge.

Disfruta a continuación del estreno de "Ahondamiento y Aceleración" en exclusiva para Indie Rocks!

Mantente al pendiente de El Alma de la Máquina y visita su perfil de Bandcamp dando clic aquí.

A 30 años del ‘Stay Sick!’ de The Cramps

The Cramps, rock que no pasa de moda porque nunca lo ha estado.

Existen bandas que se reinventan con cada nuevo trabajo, están en constante búsqueda de sonidos refinados y afirman que cada álbum que graban es mejor que el anterior. Pero también están las que siempre suenan igual y nunca han tenido la menor intención de cambiar su estilo, como ocurrió con The Cramps.

Detrás del cuarteto emblema del garage salvaje y mugroso se encuentra una historia de amor. Todo inició cuando Erick Lee Purkhiser aka Lux Interior y Kristy Wallace aka Poison Ivy se conocieron en 1972. Fue una conexión instantánea que solo la muerte logró separar. La afición por el viejo rock & roll, las películas de bajo presupuesto y los cómics de horror cimentaron una de las parejas más estables que han existido en la música.

El surgimiento de la leyenda

Del encuentro inicial en California, la dupla se mudó a Nueva York y allá encontró lo que buscaba: el florecimiento del punk junto con un movimiento artístico único en el mundo. Desde 1976 el conjunto estuvo en activo en lugares hoy legendarios como el bar CBGB, famoso porque fue donde se presentaron desde los Ramones y Television hasta Blondie y Talking Heads.

La fórmula del cuarteto es muy sencilla y siempre estuvo basada en volver a las raíces que dieron vida al rock & roll. Gracias a una enorme colección de sencillos de 7”, los integrantes de The Cramps interpretaron versiones de canciones de los años 50 que jamás fueron conocidas. Detrás de cada Elvis Presley y Chuck Berry existieron miles de músicos que grabaron temas que pasaron desapercibidos cuando fueron lanzados.

Para Adán Martínez, guitarrista del cuarteto mexicano de rock callejero Los Sustos, aunque el sonido de The Cramps era crudo y primigenio, en el fondo siempre existió un compromiso de los integrantes por ejecutar lo mejor posible sus instrumentos. En cambio, Marco Hortiales del dueto nacional de blues-punk Electric Shit destaca la labor arqueológica de Lux y Poison. Además de ser músicos también condujeron varios programas de radio en los que difundían canciones del pasado que sonaban al futuro.

El álbum más popular de The Cramps

Fue el 12 de febrero de 1990 cuando vio la luz Stay Sick!, cuarto álbum de estudio de la banda. La realidad es que suena exactamente igual a los que se editaron antes y después. Pero aunque el combo jamás estuvo de moda, el trabajo marcó un precedente porque contiene la única canción de The Cramps en entrar a las listas de popularidad en el Reino Unido. Se trata de “Bikini Girls with Machine Guns” y en parte todo fue gracias a la aceptación que recibió su video musical.

Como ya se mencionó, Lux Interior era un ferviente admirador del cine de bajo presupuesto y eso se aprecia en las numerosas composiciones que hizo inspiradas en el séptimo arte. En este LP se incluye “The Creature from the Black Leather Lagoon” en la que destacan sus aullidos en forma de gritos que a la fecha son imitados por decenas de cantantes de todo el mundo.

Por su parte, el álbum también contiene “Journey to the Center of a Girl", canción que serviría de inspiración para que el periodista Dick Porter publicara el libro biográfico Journey to the Center of The Cramps (Omnibus Press, 2015), el cual es el más completo que se ha escrito sobre el cuarteto.

Finalmente, otro aspecto que no se puede pasar por alto es que el ahora fallecido Lux ha sido uno de los cantantes con mayor estilo que han existido dentro del rock. No solo era su energía y pasión sino que realmente se entregaba por completo sin importar si tocaba dentro de un hospital mental o un festival musical. Pocos son los hombres que se atreven a caminar con tacones de mujer sobre el escenario o simular felaciones con el micrófono y salir victoriosos como él.