Helado Negro lanza el video de “I Fell in Love”

El nuevo video realizado por Stillz nos muestra un ambiente renovado con diversos matices visuales que se distorsionan.

Helado Negro y Xenia Rubinos lanzaron una colaboración el pasado mes de abril, dándole vida al tema "I Fell in Love". Y ahora, nos dan la sorpresa de traer de vuelta el track, pero ahora con un video musical dirigido por el director creativo de Bad Bunny, Stillz.

Desde el momento en que escuché su música por primera vez, realmente me enamoré del sonido. Tengo miedo de volar, así que nunca podré dormir en los aviones. Pero cuando comencé a escuchar su música, podía ayudar a calmarme y quedarme dormido, fue entonces cuando realmente supe que había algo especial en su sonido", dijo Stillz sobre Helado Negro en un comunicado.

Además, el director agregó que la idea de este metraje es original de Roberto Carlos Lange (Helado Negro), pues durante el encierro obligatorio por la pandemia, empezaron a maquilar el concepto, dando como resultado algo más fresco y con una energía diferente sin hacer énfasis a estos tiempos extraños.

El clip que podemos ver a través de YouTube, plasma la imagen de Roberto y Xenia con diversos filtros que difuminan sus cuerpos de manera individual. Además, se complementa con una pantalla doble que muestra algunas locaciones con paisajes naturales y urbanos. Dale play a continuación a "I Fell in Love":

Nils Frahm lanzará el álbum 'Tripping with Nils Frahm'

El próximo lanzamiento del músico alemán contendrá un LP y un largometraje que le dará vida a su música presentada en el Funkhaus de Berlín.

Nils Frahm nos complace al anunciar la salida de un nuevo álbum en vivo a través de Erased Tapes, y se trata de Tripping with Nils Frahm, un LP que captura las presentaciones del músico en el Funkhaus de Berlín en 2018. Esta producción surgió a partir de la gira promocional de All Melody un álbum grabado en el mismo recinto de Berlín, por lo que se convirtió en un lugar muy especial para Nils.

Aunado a lo anterior, Frahm también lanzará un film de su actuación de la mano de Leiter y en asociación con Plan B Entertainment. En este caso, para llevar a cabo las grabaciones, Benoit Toulemonde capturó los conciertos usando solo cámaras de mano y técnicas que había dominado para la aclamada serie de conciertos La Blogotèque.

Ya era hora de documentar mis conciertos en imagen y sonido, tratando de congelar un momento de este período en el que mi equipo y yo éramos nómadas, utilizando cualquier método de viaje para tocar otro show al día siguiente. Cuando escuchen los aplausos del final de la película deben saber que estaba sonriendo felizmente, sintiéndome un poco orgulloso y bendecido por compartir estos momentos con ustedes", señaló Nils Frahm.

Además, si quieres ser parte de la proyección exclusiva en streaming, podrás verla el 3 de diciembre, ya que se liberará la película en la plataforma oficial de MUBI en más de 190 países

Puedes ver el tráiler a continuación:

Te dejamos acá abajo con el tracklist y las portadas del álbum y el filme:

Tripping with Nils Frahm-LP

Tripping with Nils Frahm Tracklist:

01. "Enters"

02. "Sunson"

03. "Fundamental Values"

04. "My Friend The Forest"

05. "The Dane"

06. "All Melody"

07. "#2"

08. "Ode – Our Own Roof"

Tripping with Nils Frahm-Film

The Strokes libera metraje para “The Adults Are Talking”

La banda captura la semejanza de un mundo ficticio con su nuevo videoclip.

Fue en abril cuando The Strokes liberó su sexto álbum de estudio, The New Abnormal (2020), material que resaltó por su versatilidad sonora que se inclinaba al tradicional sonido de la banda con algunas incursiones experimentales. El LP abre con "The Adults Are Talking", una pista larga (como la mayoría de sus composiciones), en la que el bajo y la batería hacen una maniobra espectacular pues te mantienen inquieto durante toda la reproducción.

A través de sus redes sociales Julian Casablancas y compañía anunciaron la llegada del metraje oficial para esta canción. En escasos 15 segundos la banda muestra a Albert Hammond Jr. jugar al béisbol, mientras otra persona se presenta en combate con un robot; una relación de como líricamente te ponen en contra con tu yo ficticio. Mira el teaser ahora:

El video dirigido por el guionista y productor Roman Coppola llegará hoy martes 1 de diciembre en punto de las 11:00 H (hora del centro). Te compartimos a continuación el link directo para que no te pierdas de este estreno:

A propósito, The Strokes se encuentra nominado al Mejor Álbum de Música Alternativa en la entrega 63 de los Premios Grammy que se celebrarán en enero de 2021. No te pierdas este encuentro.

The Smashing Pumpkins — CYR

La dirección más confusa de The Smashing Pumpkins a la fecha.

Después de tres décadas de carreras es difícil imaginar que el impulso creativo sea remotamente el mismo que en un inicio, esto crea una dicotomía: ser criticado por ser el artista que no supo evolucionar y simplemente repitió la misma fórmula hasta el cansancio o terminar siendo un artista completamente diferente que aliena a los fans que crecieron con su música.

Este año se cumplió un cuarto de siglo de Mellon Collie and the Infinite Sadness, para muchos la obra maestra de The Smashing Pumpkins –solo Siamese Dream le suele hacer la competencia en el imaginario colectivo- y aquella banda de Chicago comandada por William Patrick Corgan no podría sonar más alejada de aquel rock alternativo noventero.

Sería erróneo hacer pensar al lector que no soy consciente de que Corgan es un músico multifacético y con frecuentes tendencias a dar giros en su sonido. Adore de 1997 marcó un primer vistazo hacia su lado más electrónico y se convirtió en uno de los discos más apreciados de los Pumpkins con el tiempo, su álbum solista The Future Embrace más tarde demostraría como nunca antes su amor por el synth pop -con un toque de shoegaze- y prácticamente todos los discos bajo el nombre The Smashing Pumpkins lanzados durante la década pasada contaron en algún nivel con sintetizadores como ingrediente de la mezcla.

Una reunión agridulce

Hace dos años, cuando se anunció que el guitarrista James Iha y el baterista Jimmy Chamberlin volvían a la banda, conformando así tres cuartos de la formación original –la bajista D'Arcy Wretzky fue la excepción-, las expectativas eran altas pues a pesar de que Chamberlin ha sido mancuerna de Corgan en diversos proyectos suyos intermitentemente, los tres no habían estado juntos en casi dos décadas.

smashingpumpkins_reunion

Esas expectativas poco a poco fueron disipándose, primero por un corto y decepcionante Shiny and Oh So Bright y ahora con un inflado y carente de inspiración álbum titulado CYR que pone de manifiesto la imposición creativa del líder de la banda y la manera en que relega a una esquina a sus compañeros de banda, quienes se sienten desperdiciados a lo largo de 20 temas y 72 minutos.

Estamos hablando de una banda que cuenta no uno, no dos, sino tres guitarristas contando a Jeff Schroeder, en un disco con mínima a nula guitarra, además de reemplazar a un excelso baterista con una caja de ritmos en buena parte del material. “Starrcraft” es el mayor ofensor en este último ámbito, con un ritmo repetitivo de aplausos sintético y un bombo cargando toda la canción.

Así se pudre una calabaza

“The Colour of Love” arranca prometedora, presagiando una serie de canciones inspiradas en el sonido electrónico de los años ochenta con un toque de sonido industrial y en gran medida es lo que tenemos en este álbum. El problema es que en el proceso fue sacrificado todo indicio de un gancho o algún elemento que distinga a la mayoría de estas canciones entre sí o que las haga memorables en algún nivel.

El ritmo del álbum fluctúa entre movido synth pop a ratos y temas drenados de energía a continuación. En segundo lugar tenemos la insípida “Confessions of a Dopamine Addict” antes de pasar al track titular y el primer sencillo del álbum, una canción con pretensiones de sonar futurista y que no pasa de sonar a un tema promedio de la etapa electrónica de Silversun Pickups, banda que inicialmente se comparaba con The Smashing Pumpkins. Eso sí, vale la pena resaltar las vocales de apoyo de Sierra Swan y Katie Cole, quienes son un elemento importante que levanta este último tema y sus dulces vocales están presentes en varias de las canciones.

Este sube y baja de energía es una constante a lo largo de CYR, pasando por las arrulladoras “Dulcet in E” y “Wrath”, la más acústica y sentimental “Ramona” y luego con “Wyttch” cuyo sonido más pesado termina por sentirse totalmente fuera de lugar en medio de este mar de sintetizadores.

Los pocos rastros de aquellos The Smashing Pumpkins con los que estamos familiarizados nos los brindan las brillantes y luminosas guitarras –aunque distantes y relegadas al fondo de la mezcla, claro está-, reminiscentes al Machina I: The Machines of God del 2000, que encontramos por ejemplo en “Anno Satana”, “Save Your Tears”, “The Colour of Love” o “The Hidden Sun”.

Sería un inútil esfuerzo desmenuzar uno por uno todos estos 20 temas, especialmente en la segunda mitad donde es más difícil encontrar dónde termina Corgan y comienza el resto de la banda. “Haunted” y “Tyger Tyger” son los momentos en que el minimalismo llega a niveles ridículos y es más clara la distancia con sus tres compañeros, “Minerva” cierra el disco en una nota esperanzadora, pero para ese entonces ya es demasiado tarde.

Un experimento para el olvido

CYR es un álbum monótono por decirlo de una forma ligera, pienso en el momento de poner algunas de estas canciones en un setlist al lado de sus glorias pasadas y me imagino con ellas un buen momento para ir al baño durante sus futuros conciertos.

No hay justificación alguna para que este disco dure 72 minutos, The Smashing Pumpkins no es una banda ajena a la realización de obras extensas, pero nunca antes habían entregado una colección de temas tan olvidables. El líder de la banda sustituye las letras emocionales e identificables por palabrería rebuscada que raya en el sinsentido y sónicamente pierde todo rastro de identidad con la banda que le dio fama y aclamo alguna vez.

James Iha rasgueando una guitarra eléctrica de la cual no sale ningún sonido en el video de “CYR” es la mejor imagen para ilustrar este trabajo. Los dos discos anteriores de la banda podrán haber sido los más vapuleados por la crítica, pero este nuevo me provoca defenderlos con un “al menos se acababan más rápido”. Podría poner cinco temas de CYR en una playlist (“The Colour of Love”, “CYR”, “Anno Satana”, “Ramona” y “The Hidden Sun”) y borrar el resto de estas canciones para siempre de mi memoria.

Es triste pensar que una de las bandas de rock más apreciadas de  los años noventa acaba de lanzar uno de los peores discos pop de 2020.  Afortunadamente para los devotos de Billy Corgan, el hombre es un workaholic que lanza música nueva periódicamente, solo falta esperar que en el futuro privilegie la calidad sobre la cantidad.

Entrevista con La Femme

Algunas razones para apresurar el próximo lanzamiento discográfico de La Femme.

La Femme anhela en colectivo. Imagina y retrata las utopías y ambiciones que marcan constantes históricas: Los amores, el cese de la (auto)destrucción, la reconciliación con la naturaleza, la armonía intrínseca entre libertad y liberación, borrar la oscuridad del torrente sanguíneo social y cicatrizar nuestras heridas: florecer (o marchitarse) con quien (y con lo que) nos rodea. 

Cuando lanzaron su álbum debut (Psycho Tropical Berlin), la advertencia de los desalojos masivos en África convivía con las -entonces- ignoradas preocupaciones por el espionaje global. “¿Chip voluntario u obligatorio?” cuestionó la voz de Clémence Quélennec. Tres años después, la banda remató su propuesta musical con una serie de apuntes que giraron en torno a la petición más fuerte (y honesta) de Mystère (2016): Deja de poner cuchillas en mi espalda o mi cuerpo terminará convirtiéndose en una red de cicatrices. 

(***)

Desde hace una década, La Femme se acurruca y desplaza en y a través de lo que deseamos (o necesitamos), sea en palabras públicas o susurros ¿Qué fantasías compartimos en un panorama en el que -física y emocionalmente- predomina lo incierto, frágil y vulnerable?, ¿Por qué el anhelo libertario de “Cool Colorado” se vuelve tan indispensable en días en los que convivimos con tantas formas de estar encerrados/as?

"Porque a lo largo de la vida, los seres humanos tenemos la responsabilidad de preguntarnos: ‘¿Hacia dónde se dirige el mundo?’ Si la respuesta más próxima no parece habitable, entonces tenemos una segunda labor: Hacer que la magia sea posible. Eso es lo que hace la música: brinda la oportunidad de deambular entre múltiples espacios y temporalidades; nos ayuda a identificar los elementos para un futuro que sea apropiable para todas las personas que estén dispuestas a formar parte de él”, afirman Sacha Got (vocalista y guitarrista) y Marlon Magnée (sintetizadores) en entrevista con Indie Rocks!

Al autodescribirse y reconocerse bajo el legado de The Velvet Underground, Kraftwerk, exponentes del yeyé y bandas de la escena under francesa (por ejemplo Kas Product y Space Art), los integrantes de La Femme consideran que una de las promesas de la música es ser parte de experiencias y lugares que -por cronología- se alejan de nuestro presente. “Nos convertimos en viajeros. Somos turistas de y en el tiempo. Nuestra apuesta siempre ha sido la misma: Apropiarnos de las décadas que, creemos, nos permiten releer y actualizar la época en la que vivimos. Hay muchas formas de lograrlo. Como banda, buscamos una armonía entre los elementos del pasado y los del presente”, platica Marlon

Desde la perspectiva de La Femme, el potencial atemporal de la música encuentra una relación con decisiones estéticas que cumplan con dos finalidades: Retratar lo propio y encarnar sus ambiciones como músicos. “Ambas exigencias están conectadas por significados personales. De lo contrario, nuestro trabajo sería deshonesto. Para nosotros, el espíritu del arte nace con el deseo de contar historias verdaderas“, sostienen. 

"C'est comme un orage qui vient rompre le silence":

Con piezas como “La femme ressort”, “Tatiana”, “Elle ne t’aime pas” y “Psyzook” la agrupación ha demostrado que adoptar la figura, historicidad y el misticismo de la feminidad va más allá de cumplir con la preservación de la elegancia parisina. Para ellos ha sido una vía para explorar la complejidad de la personificación de las mujeres a través de las Bellas Artes.

“En un principio, solo nos interesaba como elemento visual”, asume Marlon al momento en el que Sacha reflexiona sobre cómo el concepto ha evolucionado a partir del contacto con las distintas culturas del mundo. “Sin duda, hemos superado una ambición estrictamente estética. Nos haría falta una vida para explicar qué tan complejo se ha vuelto el simbolismo. Lo ampliamos con cada presentación en vivo porque la construcción del concepto con el público es distinta en los lugares que visitamos. Es una constante y prolongada construcción de sentidos y significados”, agrega.

Desde sus inicios (2010), La Femme dejó claro el compromiso en el que se basaría su identidad musical. “Es momento de buscar nuevas sensaciones (...) somos espirales distorsionados y en movimiento”, declararon en “Sur la planche 2013”. Con entregas audiovisuales como “Hypsoline”, “Sphynx” y “Mycose” la banda ha cumplido con las advertencias de “Antitaxi”: La temporalidad y espacialidad son susceptibles de alteración.

Estamos convencidos de que gran parte del hacer musical consiste en entender que todos los recursos se encuentran en el mismo rango al momento de edificar atmósferas deseables. Por ejemplo, con “Cool Colorado” y “Paradigme” planeamos un escape colectivo. Para nosotros es muy importante que la letra, los arreglos y apartados visuales estén en equilibrio. Esa es una de las vías que tomamos para entender y desmenuzar la situación. Y de ahí, hacer que la música cumpla con su magia. La (re)creación de las posibilidades es, quizá, el mayor deleite que nos ofrecen las expresiones artísticas”.

Eterna posdata: “Just be proud to breathe under the sunshine between the future and the past”

En octubre se cumplieron tres años desde que La Femme se presentó en México por tercera ocasión. Tras el entusiasmo del público en El Plaza Condesa, el Foro Indie Rocks! y La Clandestina (Álvaro Obregón 298), la agrupación recuerda con nostalgia las razones por las que nuestro país protagoniza cada una de sus giras. “Nos sentimos muy cercanos a las audiencias mexicanas por su espíritu fiestero. Trasladamos esa hospitalidad a nuestra música. México siempre ha entendido la ruta de la banda”, afirma Marlon. “Lamentamos no poder estar con ustedes físicamente, pero tenemos la fortuna de que propuestas como el Festival Marvin ofrezcan otras alternativas de contacto”. 

Semanas previas al lanzamiento de Mystère, La Femme mantuvo una charla con Tiffany Murr y Bernard Batrouni (Project Revolver). En esas fechas, eran dos los temas que atraían respecto a la banda: El protagonismo en revistas como Les Inrockuptibles y sus apuntes distópicos sobre el futuro en “It’s Time to Wake Up 2023” y “From Tchernobyl With Love”. Es cierto: La vida no es la misma desde el desastre; el silencio es insoportable y la demografía disminuye a gran velocidad. 

Regresamos a las interrogantes con las que iniciamos nuestra entrevista con Sacha Got y Marlon Magnee:  ¿Qué fantasías compartimos en un panorama en el que -física, emocional, individual y colectivamente- predomina lo incierto, frágil y vulnerable?, ¿Por qué el anhelo libertario se vuelve tan indispensable en días en los que convivimos con tantas formas de estar encerrados/as? 

"Siempre ha sido complicado imaginar lo que depara el futuro, pero estamos convencidos de que debemos conservar la pregunta: ‘¿Hacia dónde va el mundo?’ como una constante histórica. En los últimos meses se ha vuelto mucho más complicado porque nos estamos dando cuenta de que pasamos décadas recolectando falsedades. Esa fue una de las premisas de las que partimos para elegir “Cool Colorado” como uno de los temas promocionales de nuestro próximo álbum. Aún no tenemos la certeza de que nuestro andamiaje entre el pasado y el futuro será como antes. Sin embargo, creemos que es importante seguir imaginando en colectivo. Hay distintas vías para hacerlo. Nuestra siguiente apuesta es hacerlo a través de la parodia, las posibilidades de habitar universos en paralelo y explorar la complejidad de los misterios, esto con una orquesta de tintes electrónicos. Así que esperen muchas sorpresas para 2021”.

We’re still walking on the wild side.
Even against the shadow of the night.

A 45 años del 'T.N.T.' de AC/DC

Hace 45 años AC/DC hizo explotar su T.N.T.

El 1 de diciembre de 1975, la banda liderada por los entonces jóvenes hermanos Young, AC/DC, publicó su segundo disco, T.N.T, que detonó con éxito en su país de origen, Australia. El álbum no tuvo un lanzamiento fuera de aquel apartado continente.

Recordemos que en esos tiempos no existían los medios digitales para la distribución instantánea de la música y los grandes mercados de esa industria se encontraban en el Reino Unido y en los Estados Unidos. AC/DC publicaría su primer disco a nivel internacional en 1976, y a partir de ahí, todo fue escalar con fuerza hacia arriba.

EN T.N.T., ya se distinguen los principios musicales de AC/DC, el rock directo e intenso que no contempla las lamentaciones ni la introspección en su expresión sónica.

AC/DC no experimentaba, ni buscaba dar el gran mensaje, era una banda conformada por unos muchachos que apenas rebasaban los 20 años, por ello su enfoque iba hacia el estruendo y no a la meditación. Solo tenían a un veterano en sus filas, el cantante Bon Scott, que ya andaba por la treintena y se le veía como el viejo en el grupo.

De aquella producción de 1975, sobreviven y siguen en la banda, Angus Young, como guitarra líder, y Phil Rudd, en la batería. Cabe recordar que Bon Scott falleció en 1980 y Malcom Young, en 2017. Mark Evans, el bajista original (aún con vida), dejó al grupo en 1977.

El T.N.T. comienza con la emblemática "It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)", cuya letra habla de lo complicado que es convertirse en un rockero (y vivir de ello), un tema que generaciones más actuales recordarán como parte de los créditos finales de la película Escuela del rock (Linklater, 2003), interpretada por Jack Black y la banda de niños que aparecen en ese filme.

Otras canciones fundamentales de esta obra, que han perdurado como favoritas del público por años, son “Live Wire”, “The Jack”, “High Voltage”, “Rocker”, y “T.N.T”, siendo esta última una de las más tocadas en los sets en vivo del grupo, hasta los tiempos recientes.

Se dice que el segundo disco de un artista siempre cuesta mucho trabajo, porque el primer álbum presenta temas que se han trabajado y pulido durante años, y es en el segundo esfuerzo donde aparecen las presiones de sacar algo nuevo rápido y el pedimento de más canciones de éxito por parte de los productores, y aunque a AC/DC le costó unos años ponerse en lo más alto del hard rock, en T.N.T. ya preparaba su estallido global.

Ron Gallo comparte su versión de “White Christmas”

A todos nos pega el espíritu navideño, esta vez le tocó a Ron Gallo con un clásico de la época.

Para algunos, navidad no es solo una fecha y muestran ese espíritu todo el mes de diciembre. Y es que es una época en la que la empatía y felicidad se apodera de la mayoría de las personas y el frío nos hace estar más unidos que el resto del año. Una parte importante de estas fiestas, es la música, existe un sinfín de canciones donde la navidad se convierte en protagonista y a través de los años se convierten en clásicos. Una muestra de ello es “White Christmas”.

La versión original de este navideño tema, corre por cuenta de Irving Berlin, quien lo interpretó por primera vez en 1942. Ahora, 78 años después, Ron Gallo se encarga de no dejarla morir y nos la presenta con su voz. El intérprete tomó esta decisión ya que hace algunos años, en época decembrina, se sentó solo frente a una chimenea y escuchó el álbum navideño de Dean Martin en un loop de 12 veces; fue ahí donde supo que quería cantar “White Christmas”.

Aquí puedes escuchar esta nostálgica y fresca versión con la voz de Ron Gallo:

En la portada vemos a un niño que resulta ser nada más y nada menos que el intérprete. Esto, además de ser muy ad hoc a la navidad, es un flashback de Gallo hacía tiempos que le resultaban ser poco complicados.

En otras noticias, Ron Gallo se ha mantenido muy activo con un reciente EP. No dejes de seguirlo en redes sociales para saber más de él.

 

Ann Wilson confirma la preparación de una película sobre Heart

Aunque aún no hay fecha de estreno, el metraje recorrerá la infancia de las hermanas Wilson y su trayectoria musical hasta los años 90.

El pasado 24 de noviembre, Ann Wilson ofreció una entrevista para el programa Volume West de SiriousXM Volume en la que reveló que junto con su hermana Nancy Wilson y la directora Carrie Brownstein (también conocida por ser parte de la banda Sleater-Kinney) están preparando una bio pic de Heart.

La película saldrá a través de Amazon y es producida por Lynda Obst.  Además, de acuerdo con la compositora, Anne Hathaway fue considerada para ser parte del elenco, sin embargo, señaló "no creo que sea exactamente la adecuada para eso". De igual forma, Wilson comentó que continúan pensando en quienes serán las actrices principales pero que aún no hay alguna certeza.

No puedo contarles todo, porque todavía se está escribiendo en este momento... vi el primer borrador del guion [de Brownstein] y es realmente genial", expresó Ann durante el show de Lyndsey Parker

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lyndsey Parker (@lyndseyparker)

Las hermanas Wilson formaron Heart en 1970 y son reconocidas por ser grandes inspiraciones para mujeres que aspiran a tomar una guitarra eléctrica o formar una banda. Además, la banda ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo y ha sido nominada cuatro veces al Grammy.

Quédate pendiente de Indie Rocks! para conocer más detalles sobre la prometedora película de Nancy y Ann Wilson. Mientras tanto, te recomendamos ver su presentación de entrada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2013.

 

Grimes lanza 'Miss Information', su primer libro para colorear

Además de los 16 dibujos digitales, la artista presenta un poema hecho con inteligencia artificial.

Grimes lanzó el pasado 24 de noviembre su primer libro digital para colorear titulado Miss Information en el que reúne 16 dibujos originales. Sin embargo, como lo hizo en su proyecto anterior Grimes Art Kit, el formato del libro ha quedado abierto para que cualquier persona pueda complementarlo con sus propios diseños.

Esta nueva entrega es totalmente sustentable y con ella Grimes nos invita a explorar nuestra creatividad y compartirlo, pues el objetivo principal es que la gente modifique y re imagine su trabajo, utilizando sus propias herramientas, ya sea con pinturas al óleo o crayones.

La obra gráfica tiene un costo de 19.95 dólares (aproximadamente 400 pesos mexicanos) y la puedes adquirir en el siguiente enlace. Además, hace un par de meses, la cantante compartió un pequeño video de los dibujos en su cuenta de Instagram.

¡Chécalo, aquí!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ☘︎࿎ (@grimes)

Recientemente, Grimes lanzó un paisaje sonoro para lograr conciliar el sueño dependiendo del lugar en donde vivas. Si aún no has escuchado el adelanto de este interesante proyecto hecho con inteligencia artificial, te invitamos a dar click, aquí.

¡No te olvides de seguir a Indie Rocks! para más información!

Escucha “A Veces”, el nuevo tema de Diamante Eléctrico

La banda oriunda de Colombia le canta a la dualidad de la vida a través de su nueva canción.

Diamante Eléctrico nos complace al revelar un nuevo sencillo para darle seguimiento a su repertorio musical. En este caso se trata del tema "A Veces", el cual corresponde al tercer track liberado que formará parte de su próxima producción discográfica Mira Lo Que Me Hiciste Hacer, un álbum previsto para ser lanzado el próximo año.

Esta es una canción única dentro de las creaciones de la banda, pues le ha apostado a componer en nuevas formas musicales al retomar influencias del bolero. Sin embargo, no solo por la música es diferente este tema, sino también por ser el primero en tener líneas vocales de Juan y Daniel juntos.

Queríamos hacer una canción que tuviera un feel de bossa o bolero pero a nuestra manera. Dani empezó con un motivo que decía 'a veces' y de ahí la empezamos a construir dentro de experiencias personales de lo que a veces somos y a veces no. A veces somos Reyes, a veces plebeyos, y así. Además que tener a Dani cantando en la canción es un goce absoluto”, señaló Juan.

Por otro lado, ya está disponible también el audiovisual de "A Veces". Lo que respecta al video, fue hecho en colaboración con Trineo TV, quienes son creadores de la serie web animada más exitosa de Colombia: Vida Pública Show. En este sentido, podemos ver cómo Juan y Daniel se convierten en dibujos animados y se relacionan con el entorno recreado para el clip. Asimismo, se logra observar la congruencia entre las letra y las imágenes plasmadas en el metraje. No te lo pierdas y chécalo a continuación: