Björk y Jesse Kanda en un documental

La producción visual Work in Progress ya estrenó su primer episodio y lo encabeza Björk junto a Jesse Kanda.

La compañía de entretenimiento Pi Studios ha creado una serie para WeTransfer que se titula Work in Progress y se centra en cuatro apartados que muestran a algunos de los artistas más innovadores y sobresalientes de la actualidad en un recorrido personal donde hablan de sus proyectos musicales.

El primer capítulo lo protagoniza la cantautora y músico islandesa Björk junto al artista visual Jesse Kanda, quien ha sido su colaborador en videos musicales. Su último trabajo fue en diciembre "Arisen My Senses" de su álbum Utopía, el cual contó con el apoyo de WeTransfer.

En el video documental Björk explica la conexión que siente entre la naturaleza y la persona, su forma de conectar ambos en uno mismo y cómo ha buscado plasmar ese sentimiento en la música, donde Jesse y ella se han podido comunicar muy bien gracias a esa química que tienen al trabajar.

El recorrido visual va muy acorde debido a los fondos que se usan, pues toma de spots Islandia –lugar de origen de Björk– y Londres –lugar de base de Jesse–.

Por otro lado, ambos hablan sobre sus proyectos en conjunto como si fuera un detrás de cámaras, con paisajes cautivantes, imágenes de sus videos musicales que han creado y una estética visual asombrosa.

Mira aquí este primer capítulo, los videos se presentarán por medio de las plataformas digitales de WeTransfer desde su página hasta su canal de YouTube.

Nuevo y último video de Rush

Foto Rush News

Rush concluye sus estrenos audiovisuales con "A Farewell To Kings".

A principios de este año el guitarrista Alex Lifeson confirmó en una entrevista lo que muchos temían, el final de la aclamada banda canadiense. Ahora, con su inminente despedida, llega un nuevo video del grupo, el último que podremos ver.

El metraje final de Rush es para "A Farewell To Kings", tema que le da nombre a su quinto álbum de estudio, el cual publicaron a finales de los setenta, pero que reeditaron en diciembre del año pasado por su cuarenta aniversario.

En el clip podemos ver algunas imágenes tipo lo fi que hacen referencia a la canción, así como las letras del tema y algunas fotos de los primeros años de la banda. Las animaciones son del estudio Fantoons y el arte fue creado por Hugh Syme, quien ha hecho portadas para Aerosmith, Iron Maiden y Whitesnake.

Este proyecto audiovisual fue dirigido por Adam Jones, quien ha trabajado para artistas como Roy Orbison y Paul McCartney, pero también se ha convertido en un habitual colaborador de Rush, ya que se ha encargado de grabar algunos de sus conciertos y ahora de Time Stand Still, documental que sacarán en noviembre y que cuenta con narraciones por parte del actor Paul Rudd.

Puedes ver el video de "A Farewell To Kings" justo aquí:

Guided by Voices — Space Gun

100 discos después, Robert Pollard nos trae su álbum más entrañable.

¿Tendrá algún artista la meta de realizar 100 discos a lo largo de su carrera? ¿O es solo una locura por parte de Robert Pollard? Sea de una u otra, ya llegó a su álbum 101 con Space Gun.

Acompañado de una alineación remasterizada, el nuevo disco de Guided By Voices es una prueba de que se puede envejecer dignamente.

Después de más de 20 años de carrera y más de 2000 temas, Pollard jura. "Las canciones simplemente vienen a mí". En realidad es más que eso, el músico de 61 años mantiene una muy conocida ética de trabajo que, aunada a su placer por el café, lo han llevado a ser uno de los artistas más prolíficos de nuestra era.

Pero entrados en materia, porque esto es una reseña de su nuevo disco, hay que decir que Space Gun es un trabajo completo, uno que hace temblar a cualquier veinteañero que se jacte de hacer música.

Con el line up más reciente (en el que se incluye a los veteranos Doug Gillard y Kevin March además de los recién llegados Mark Shue y Bobby Bare Jr) GBV nos entrega quizá su mejor trabajo hasta la fecha, en el que las letras de Robert logran expresar de una manera tan vívida cada emoción y que son llevadas de la mano, con una precisión única, con los riffs de una guitarra distorsionada que se acompasa con la batería en el fondo.

No nos engañemos, este disco mantiene la esencia de los anteriores: es disruptivo, agresivo e impredecible. Abre con la canción que bautiza el proyecto: "Space Gun" que, bajo capas y capas de guitarras y sonidos de sintetizador, se siente como un golpe de lleno en la cara cargado de juventud perdida e historias adolescentes. Para ser sinceros se escucha como el resultado de poner a tocar a Interpol y Dinosaur Jr. juntos, pero eso no tiene porqué ser algo malo... al contrario, el tema abre a la perfección un LP que no sabíamos que necesitábamos.

"Colonel Paper" es sexy y profunda. Es la canción que, por alguna razón, funcionaría perfectamente en el soundtrack de tu etapa de universidad (incluso si nunca fuiste a una).

Los decibeles bajan con "King Flute" y "Ark Technician" y lo hacen para bien. Un par de tracks más melódicos que, sin embargo, no pierden el alma del disco en general: guitarras y batería aderezadas con el synth que le da esa atmósfera única. Esta última se apodera del sonido en "That's Good" y vuelve melancolía cada nota de la canción. Mi tema favorito sin duda alguna.

Ningún track sobra. Cada salto de canción es una estación de tren en la que la arquitectura musical se puede admirar en su totalidad. Para ser más preciso este larga duración es un viaje lleno de experiencias que todos hemos tenido (o al menos deberíamos tener), pero que no dejan de ser únicas: tu primer concierto a solas, la duda existencial en tu cuarto, el último día de clases, las noches de llanto por desamor, el estar perdido en una ciudad desconocida... todas musicalizadas magistralmente.

Quizá solo me estoy volviendo viejo, pero este disco lleno de metáforas, referencias literarias, irreverencia y un cúmulo de estilos musicales mezclados a la perfección me parece el más coherente y mejor logrado hasta la fecha (aunque no es el mejor de su carrera). Sobra decir que es mi favorito desde ya.

El álbum ya está disponible y es un must para todo amante de la música que quiera recordar y sentir un hermoso vacío en el corazón.

Entrevista con The Vaccines

Foto Brad Elterman

La reinvención de The Vaccines con Combat Sports.

Luego de haber perdido a su baterista, Pete Robertson, en junio del 2016, The Vaccines regresa con nuevo material. Para mostrar un poco de los elementos que componen su cuarta producción de estudio, a principios de año lanzó un video titulado "I Can’t Quit", el cual muestra a la banda en una sangrienta noche que toma lugar en Italia.

Cuando Robertson dejó la banda para enfocarse en nuevos proyectos, dos de los músicos que los acompañaban para apoyarlos durante conciertos pasaron a formar parte oficial de la agrupación: el tecladista Tim Lanham y el baterista Yoann Intonti. Ambos aparecen en el metraje lanzado en enero.

El bajista de la agrupación, Árni Árnason, explica que para el video querían algo “poderoso y enérgico”, y comenta que después de haber subido el material a YouTube, no han revisado los comentarios o cuántas vistas tiene, ya que prefieren esperar a tocar la canción en vivo y ver cómo responden los fans.

El sencillo se desprende de su nuevo álbum, cuya fecha de lanzamiento será el 30 de marzo. Serán 11 canciones en total que formarán parte del mismo. “El proceso de escribir y producir este álbum fue muy largo, y fue todo un reto. Escribimos durante mucho tiempo, y no fue fácil. Después Pete [Robertson] se fue, y cuando eso pasó nos tomó un tiempo saber hacia dónde íbamos como banda”.

“Escribimos mucha música, teníamos muchas direcciones que podíamos tomar pero no estábamos seguros hasta que hablamos con el productor, y le dijimos que estábamos buscando regresar a un sonido más Vaccines”.

Árnason describe el sonido de este nuevo álbum como “orgánico”, y asegura que tanto él como sus compañeros están muy orgullosos de lo que lograron. “Todos nuestros discos tienen sonidos diferentes, porque cada uno lo hacemos con una mentalidad distinta. Este tiene una energía fresca, porque hay nuevos integrantes en la agrupación. Definitivamente suena más vital y menos apologético”.

La banda inglesa tituló su nuevo álbum Combat Sports, un nombre que sacaron de una de las letras del mismo material. “Teníamos muchas ideas que realmente no iban a ningún lado, pero elegimos ese nombre de último minuto, y a nuestros amigos y familiares les pareció un buen nombre”.

El conjunto ya está planeando un tour para promocionar Combat Sports, y algunas de las fechas ya están agotadas. El bajista confiesa que aún se pone nervioso cuando ponen boletos a la venta, pues no está seguro de que la gente quiera seguir viendo a su banda tocar en vivo. “Sin duda, la parte más emocionante de tener un álbum nuevo, es ir de gira y tocarlo en vivo”.

Sobre su posible regreso a México, comentó que aún no hay nada seguro, pero que muy probablemente estará pisando territorio nacional pronto. “Espero que volvamos, es uno de nuestros lugares favoritos para dar conciertos”, finalizó.

U2 lanzó video para "American Soul"

La canción de U2 pertenece al álbum Songs of Experience y cuenta con la participación de Kendrick Lamar.

El año pasado la banda irlandesa lanzó su disco Songs of Experience que se esperaba estar listo para el 2016, pero debido al clima político y el cambio presidencial en Estados Unidos, se tuvo que posponer un año más, pues U2 considero importante reflejar lo que estaba pasando el país.

The Edge, el guitarrista del grupo habló al respecto. "Esperen un segundo: debemos pensar en este disco y en cómo se relaciona con lo que sucede en el mundo. La mayor parte fue escrita a principios de 2016, y ahora, como estarán de acuerdo, el mundo es un lugar diferente".

Bono, el frontman, también comentó sobre el álbum. "Hay un par de razones por la que retrasamos Songs of Experience. Casi perdimos a la Unión Europea, algo que nos ha ayudado a mantener la paz en nuestra región durante casi 70 años. Es un poco como una salida, ya que siempre creí en trabajar como activista contra la pobreza. Pero esto no es una cuestión de derecha o izquierda. Hay un buleador en el púlpito y el silencio no es una opción".

Todo esto con referencia al actual presidente de Estados Unidos: Donald Trump, por lo que "American Soul" se muestra como una icónica canción del alma del disco, de su esencia principal y ahora más con su visual, que trae extractos de un show en vivo y animaciones del colaborador Kendrick Lamar.

Un reflejo del espíritu norteamericano, pero en forma de protesta contra el gobierno en un audiovisual que manifiesta por medio de letreros e imágenes un sentimiento de inconformidad.

Te lo dejamos a continuación:

U2 comenzará su gira eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 que tendrá inicio el 2 de mayo en Tusla, checa aquí las fechas y detalles.

Se devela estatua en honor a David Bowie

Foto Dan Holland

La ciudad de Aylesbury alberga la nueva estatua en honor a David Bowie.

Han pasado dos años desde que David Bowie dejó el mundo terrenal, pero eso no ha sido impedimento para que en algunas partes del mundo sigan honrando su música y la camaleónica imagen que lo caracterizó.

Es por eso que se dio a conocer la primera estatua dedicada a Bowie en la ciudad de Aylesbury, Inglaterra. La idea surgió gracias a Andrew Sinclair, un escultor de origen inglés que buscó plasmar algunas de las eras del cantante, desde su disco homónimo hasta Blackstar, material que compartió antes de partir.

La ubicación de este monumento no es casualidad, ya que de acuerdo a los pobladores de la zona del condado de Buckinghamshire, en ese lugar dio a conocer a su alter ego Ziggy Stardust en los años 70.

Este proyecto se llevó a cabo gracias a un fondeo realizado en la página Kickstarter desde noviembre de 2016 en la que se buscó recaudar £100,000 equivalente a $2,608,371,00 MXN

 

A consecuencia de este acto se abrió una petición en Change.org para que el lugar cambie de nombre a Aylesbowie ¿Qué tal sonaría? Comenta tus opiniones en nuestras redes sociales.

Leon Bridges estrena video

Este video nos prepara para el nuevo material de Leon Bridges.

El próximo 4 de mayo, Leon Bridges lanzará su nueva producción discográfica bajo el nombre de Good Thing vía Columbia Records. De este material ya conocemos “Bet Ain’t Worth the Hand”, un melancólico R&B y  “Bad Bad News” una canción con un estilo soul mezclado con toques de un old fashioned jazz.

Ahora, el músico de Texas nos comparte un nuevo video, se trata de “Bad Bad News”, en donde podemos ver a la protagonista Paloma Elsesser paseando por la ciudad, mientras un impulso desconocido la hace moverse al ritmo de la música, hasta que se deja llevar por completo y lo disfruta.

Mira a continuación este video dirigido por la canadiense Natalie Rae:

Leon Bridges se presentará el próximo 31 de mayo en El Plaza Condesa de la Ciudad de México para compartirnos algunos temas de su LP debut Coming Home —lanzado en junio de 2015– y presentarnos temas de su nuevo álbum Good Thing.

Te compartimos la portada y el tracklist:

Tracklist:

01 “Bet Ain’t Worth The Hand”
02 “Bad Bad News”
03 “Shy”
04 “Beyond”
05 “Forgive You”
06 “Lions”
07 “If It Feels Good (Then It Must Be)”
08 “You Don’t Know”
09 “Mrs.”
10 “Georgia To Texas”

Memo Guerra — Cavalier Attitude

El soul psicodélico de Memo Guerra.

Discreto, pero siempre presente, Memo Guerra es una de las personalidades más curiosas y emocionantes que existen en la música mexicana. Un repaso rápido para entender por qué: es fundador de Abstrakt Muzak y personaje detrás de proyectos que van desde el ambient más complejo (Cristo) hasta la electrónica más amigable (Cheap Talk), además de un atinado curador de compilaciones. Es una labor que vale más de lo que parece en el papel y cada una de sus acciones son dignas de apreciar.

Con su nombre de pila ha creado experimentos más cercanos al pop que lo que hace con el resto de sus pseudónimos, todos ellos con una constante, la misma que parece regir a su disquera: la psicodelia en sus diferentes formas. Su nuevo disco, el sorprendente Cavalier Attitude, explora una nueva de ellas y, además, amplía el espectro de posibilidades que uno pudiera esperar de su creador.

Foto Facebook Memo Guerra

El disco es distinto a todo lo que haya hecho antes. Como si se tratara del lado más sexual de Guerra, Cavalier Attitude es un manifiesto a la seducción que parece tallado del mismo árbol que la sensualidad más palpable de Al Green. Sin embargo, mientras Green ofrecía poderosas dosis de dulzura, aquí todo es amor envuelto en atmósferas sutilmente distorsionadas. Basta con escuchar la hipnotizante “Blood” o la bellísima “I Do” para darse cuenta. Es un disco sui generis comparado con muchos de sus contemporáneos, lleno de texturas y con un corazón que siempre está presente.

Cavalier Attitude también es una muestra de romance. El orden final de las canciones parece decirlo como si se tratara de la despedida a una sincera carta de amor: “Who Wants You More” / “I Do” / “Everyday”; y escucharlas después de todo lo anterior lo reafirma. En un mundo en donde la soledad y la incertidumbre parecen regir el canon musical, es reconfortante tener un disco que celebre su contraparte y que, además, lo haga con una precisión como aquí. Memo Guerra es una de las personalidades más curiosas y emocionantes que tenemos, es momento (el mejor) para empezar a valorarlo como merece.

Pearl Jam y Perry Farrell juntos en el escenario

Eddie Vedder y compañía celebraron de una forma muy especial el cumpleaños de Perry Farrel, líder de Jane’s Addicition.

Este fin de semana Pearl Jam culminó la etapa de su gira latinoamericana encabezando el festival Lollapalooza en Brasil, en donde se escucharon algunos de sus clásicos como "Do the Evolution", "Why Go", "Even Flow", "Better Man", "Black", "Once", "Porch", "Alive" y por supuesto "Yellow Ledbetter".

Sin embargo, la sorpresa de la noche fue cuando Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready y Eddie Vedder cantaron "Happy Birthday to You" a Perry Farrell –líder de  Jane's Addiction, Porno for Pyros y la mente creativa detrás del legendario festival Lollapalooza– para celebrar su cumpleaños numero 59.

Pero las sorpresas no terminaron aquí, los de Seattle continuaron con un setlist que incluyó "Comfortably Numb" de Pink Floyd"Baba O'Riley" de The Who. Además, el líder de Pearl Jam invitó a Perry Farrell al escenario para cantar juntos "Mountain Song", canción de Jane's Addiction perteneciente al álbum Nothing's Shocking de 1988.

Mira el video a continuación:

Recientemente Pearl Jam estrenó “Can’t Deny Me”, una canción escrita en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que estará incluida en su próxima producción discográfica.

Entrevista con Julia Holter

Foto Tonje Thilesen

La vibra lo es todo.

Una de las primeras ideas que arroja David Byrne en su celebrado libro How Music Works es que la música se hace con una idea predeterminada de dónde quiere ser ejecutada: la música electrónica en un club, el góspel en una iglesia y así sucesivamente. Aunque no del todo atinada y siempre debatible, la idea sugiere que todos los artistas inconscientemente hacen música para ser interpretada en vivo en un lugar específico. Pensarlo cierto podría tener como consecuencia en el escucha una especie de prejuicio y probablemente la percepción cambiaría si ese fuera el caso.

Con Julia Holter me sucede algo similar, pero a la inversa. Yo siempre he creído firmemente que su música, a pesar de las diferentes variaciones de composición que ha sufrido a lo largo de sus poco más de cinco años de carrera, es algo que debe ser interpretado en algún lugar de valor religioso. Probablemente sea por la divinidad en la que está bañada Tragedy, la autenticidad de Ekstasis o lo barroco de Loud City Song y Have You In My Wilderness, pero cuando se anunció que se presentaría en el Ex Convento de San Hipólito hizo todo el sentido del mundo.

“No creo que haya tocado nunca en un lugar que haya sido un convento. He estado en todo tipo de lugares: iglesias, bares, clubs, salas de conciertos, casas de personas, catedrales y muchos otros, pero esto es muy inusual y muy especial”, dice una Julia que visita México por primera vez en mucho tiempo y que parece estar sorprendida de todo lo que ve. “Me encanta México, es increíble. Había venido una vez antes cuando era adolescente, o sea hace mucho tiempo [risas]. Y este es uno de los lugares más hermosos en los que he estado”.

El concierto fue también algo especial, pues en el escenario solo estaban ella y Tashi Wada (compositor de alto calibre en el mundo de la música experimental), una alineación diferente a lo que uno podría esperar al escuchar su último par de discos y ver en diferentes videos. Ella explica esa dinámica así. “Todo es minimalista, no usamos backing tracks y la idea es enfocarnos más en los efectos y la voz para que todo sea más íntimo. Todo es muy crudo y no sé si es bueno eso para la audiencia, espero que sí [risas]. Toqué mucho tiempo así, incluso siendo yo sola, así que tengo algo de experiencia”. Sin la instrumentación a la que estamos acostumbrados desde hace cinco años, ¿cómo es que lo hace sonar tan bien en vivo? “Creo que todo depende de la vibra. Si hay mucho ruido canto más y si es un lugar más seco entonces dejo un poco más los efectos. Me gusta dejar que el eco de mi voz suene más. Ya no sé lo que estoy diciendo ahora [risas]. También me la paso hablando con la gente para ver cómo la están pasando. Todo es la vibra, pero en un lugar como este todo es más intimidante porque es muy grande”.

Foto Facebook Julia Holter

Resulta extraño escuchar algo así de alguien que llevó una obra de teatro griega a un disco y que después convirtió este último en una ópera. El año pasado Holter presentó Tragedy, su primer disco, en este formato en el National Sawdust de Nueva York por solo dos noches y sobre la experiencia dice. “Me encantaría hacerlo aquí en México, a lo mejor algún día podemos. Fue muy cool trabajar con mis amigos. Lo hice con Yelena Zhelezov, con quien ya había hecho cosas en el pasado, es una artista visual y a través de ella conocí a Zoe Aja Moore, quien es una directora de teatro y nos ayudó a dirigir la ópera. Escribí nueva música para las presentaciones, la mayoría son del disco pero también incluí algunos interludes que eran nuevos y usé algunas traducciones que no había utilizado antes. Fue una gran experiencia".

Tragedy, el disco que compuso inspirada en Hipólito de Eurípides, vio la luz en 2011, la misma época en la que comenzaría a crear inconscientemente su disco más célebre a la fecha, el bellísimo Have You In My Wilderness. Distinto a todo lo que había editado con anterioridad, este vislumbra un lado mucho más amigable de su música y una ambición instrumental mucho más palpable. Ella lo explica así. “Tenía varias canciones ahí guardadas que ya había tocado en vivo desde hace tiempo, tal vez desde 2010 cuando empecé a hacer conciertos. Lo hacía solo con un piano digital y mi voz. Antes de que empezara a usar loops y ese tipo de cosas, estaba más interesada en cantar junto con el piano. Una manera más tradicional, como baladas. Entonces después quise que Have You In My Wilderness fuera un disco de baladas y creo que eso es lo que hice con canciones como “Betsy On The Roof”, “Have You In My Wilderness” o “Sea Calls Me Home”. Esas tres canciones para mí son como la presentación perfecta del sonido del disco y de hecho también de mi yo del 2010/2011. Son canciones viejas y baladas que me llevaron a hacer un disco completo de ese estilo”.

¿El resultado? Un disco que entró a los primeros cincuenta de la lista Billboard, que afianzó a sus seguidores de antaño, que cautivó los oídos de otros tantos nuevos y que la trajo a presentarse en la Ciudad de México en un Día Internacional de la Mujer. La pregunta era obligada, esto es lo que opina sobre el asunto. “Es muy complicado tener un Día de la Mujer, es confuso y no tiene mucho sentido. Pero al mismo tiempo lo tiene si es un tiempo para que las personas discutan esos problemas en cuanto a la feminidad. Creo que es muy bueno que se esté hablando de esto y de la interseccionalidad, es decir, que no solo sea de mujeres, sino mujeres de color y más allá que podrían generar una discusión más grande. Es importante tener este tipo de cosas en mente y entender que hay personas que han sido marginadas por cómo se ven y que tienen una historia llena de patrones con opresión. Todo esto está conectado y una vez que se logre el mundo podrá entender que hay mucha gente que luce distinto y que no hay ningún problema con eso”.

Al final su concierto en el Ex Convento de San Hipólito fue una prueba de que mi teoría no estaba tan equivocada. A pesar de no traer el resto de los instrumentos la experiencia fue acogedora y cálida, como cualquiera de sus momentos en estudio; y tan religiosamente dulce como la descripción sugiere.