Trópico 2021

El Hotel Pierre Mundo Imperial albergó a miles de personas durante un fin de semana de fiesta, tragos y mucho sol, después de un año de un año de incertidumbre.

Con solo tres meses de anticipación, el festival lanzó su cartel hacia el público, uno que variaba entre géneros musicales, pero siempre manteniendo una dirección hacia la electrónica y aquello que está de "moda".

Durante la estancia dentro de las instalaciones del festival, queda claro que te diriges a pasarla bien y que pareciera que nada cambió desde la pandemia: mismos accesos, misma alberca con DJs y mismos escenarios, la familiaridad de los asistentes con el recinto ayudó a que existiera tránsito entre las personas, a pesar de contar con un evento soldout.

En relación a la programación de horarios pareció muy atinada por momentos, como con Mi Banda El Mexicano a la 1:00 H el viernes para prender la fiesta y el baile, pero cuestionable con la participación de Señor Kino para abrir el festival (donde claramente a muy pocas personas les interesaba y no se  procuró el sonido del grupo). O cuando estaba cerrando su set Ed Maverick y simultáneamente estaba interfiriendo el set de un DJ en otro escenario, el disparate de géneros te hacía pasar de un estado de ánimo a otro, cómo si un borracho fuera dueño del playlist de la fiesta.

A pesar de los cambios de ánimo, en alguno de los escenarios siempre persistió la fiesta, el calor y el baile, como el escenario Flink. Si ibas con la actitud de un raver, fácilmente se trató de las mejores cosas que pasaron en el año, que me lleva a pensar si el festival debería abrazar aquella característica, en vez de programar/continuar buscando nuevas dimensiones musicales como el folk, o rock.

Processed with VSCO with g3 preset

Cabe destacar el espacio de la playa, simplemente por la bonita vista del atardecer y la remembranza a algunos de los grupos que nos ha tocado ver allí, como Allah-Las, Los Mirlos y en esta ocasión en particular Lost Acapulco, que sirvió como un momento cómico y fuera de serie para los asistentes por ser una banda de surf, pero que puso a varios a mover los pies.

El highlight del sábado definitivamente fue el show de Caribou, que con visuales sugestivos y su liveset dejaron a Acapulco aturdido por la explosión de sentimientos. La catarsis de la presentación llegó al final cuando Dan Snaith dio inicio a "Can't Do It Without You" y fue acompañada para concluir con fuegos artificiales. Se trató de uno de los actos más emocionantes del fin de semana, junto con Mezerg, quien se presentó anteriormente y dejó el BPM al 1000%, el prodigio creador del piano boom boom se vio poseído por sus sintetizadores y no bajó la intensidad durante todo su set.

Processed with VSCO with g3 preset

Por momentos, se sintió como una fiesta de los organizadores, con un público que busca comodidad absoluta, que en ocasiones solo quiere echar el trago mientras suena algo movido de fondo.

SZA comparte oficialmente “I Hate U”

La rapera había lanzado este tema en agosto en Soundcloud con un perfil anónimo.

SZA es una de las artistas que tuvo un auge importante durante el confinamiento, un ejemplo de esto es que gracias a la plataforma Tik Tok, la cantante puso sus canciones en los oídos de millones de personas en todo el mundo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de SZA (@sza)

Cuando la cantante lanzó tres canciones en Soundcloud de manera anónima, nunca pensó que se volverían tendencia en las redes sociales, destacando la ya mencionada, por lo que se vió en la urgencia de grabarlos profesionalmente y sacarlos en las plataformas de streaming oficialmente. Así fue como desde el viernes ya podemos escuchar "I Hate U" de la cual escribió en sus redes sociales lo siguiente: "Honestamente, esto comenzó como un ejercicio. Solo quería un lugar donde dejar mis pensamientos sin presión… ustedes lo hicieron realidad y no estoy enojada. Pide y recibirás". Así que este lanzamiento es un fan service por parte de SZA y todos sus seguidores lo agradecen.

Ahora solo resta ver si las otras dos pistas que fueron estrenadas en Soundcloud, "Joni" "Nightbird" también saldrán de manera oficial. Aunque siempre existirá la opción de escucharlas en el perfil anónimo de SZA en la plataforma de la nubecita.

Fleet Foxes anuncia 'A Very Lonely Solstice'

Canciones para el solsticio.

El año pasado, Fleet Foxes, ofreció un concierto vía livestream desde la Iglesia de la Trinidad en Brooklyn, esta actuación en solitario de Robin Pecknold titulada A Very Lonely Solstice ofrece un set con todo el catálogo de canciones de Fleet Foxes.

Ahora Pecknold anunció que esta presentación se lanzará como un álbum digital con 13 temas este 10 de diciembre, las versiones en formato físico serán lanzadas para la primavera de 2022 en vinilo y CD. Durante esta presentación podemos escuchar una versión revisitada de la balada "Silver Dagger" y una nueva versión de "In the Morning" de Nina Simone.

A Very Lonely Solstice llega aproximadamente una semana y media antes del solsticio de invierno del 21 de diciembre. El concierto estará disponible a través de YouTube este viernes.

yo solo en la noche más larga del año... honrando la soledad de 2020 con una cuerda de nailon y algunas canciones nuevas y antiguas", mencionó Robin Pecknold.

Durante la transmisión de YouTube el líder de la banda, Robin Pecknold, presentará una sesión de preguntas y respuestas al finalizar el estreno de la grabación. Además será presentado por Elia Einhorn para los suscriptores de YouTube Premium.

Recientemente Fleet Foxes compartió un video de "I'm Not My Season" grabado durante la presentación de Solstice, mientras que Robin Pecknold realizo una sesión en Tiny Desk (Home) Concert para NPR.

Pre ordena A Very Lonely Solstice aquí. 

 

Pick A Piper comparte su nuevo EP 'Sea Steps'

Este material llega después de la publicación de su disco Sight en 2019.

Después de haber creado Stereo Ferment, su propio sello discográfico, Brad Weber publicó un nuevo EP el viernes pasado, una vez más bajo el pseudónimo Pick A Piper. En Sea Steps (Tin Angel Records, 2021) encontramos cuatro canciones que bien podrían formar parte del soundtrack de alguna película de hace 20 o 25 años.

El EP abre con "How It Was Before", la única canción del disco que tiene una letra y que cuenta con la colaboración de la cantante Sophia Alexandra. La pista más caótica es sin duda "Parakram". Curiosamente, esa palabra es la que se utiliza para decir "Calma" o "Tranquilidad" en hindi. El "boom" del Sea Steps llega con la "Keep Your Head Up", ya que en este tema es donde el músico y productor detrás de Pick A Piper, muestra su maestría para componer. Y esta producción cierra con una nota alta en "Athens", tal vez la más pegajosa del disco.

El disco está disponible en todas las plataformas de streaming desde el pasado viernes, acá te lo dejamos para que lo escuches y nos digas qué te pareció.

A 10 años de ‘El Camino’ de The Black Keys

Cómo pasar de interpretar blues a crear himnos para millennials que se convierten en éxitos de ventas.

En una época en la que el reguetón y el Auto-Tune dominan las listas de popularidad son contadas las bandas de rock que logran llenar estadios. De pronto se convirtió en un género destinado para las minorías y los escenarios de pequeñas dimensiones. Lejos quedaron los años en que Nirvana y Pearl Jam dominaban MTV con sus videos de alta rotación. Y todavía lucen más remotos los días en que Led Zeppelin y Queen convocaban a miles de seguidores en sus presentaciones. Pero de pronto aparecen proyectos como The Black Keys y lo cambian todo.

Pero contrario a lo que algunos piensan, detrás de una de las canciones más famosas de los últimos años hay una larga carrera. El dueto conformado por Dan Auerbach (guitarra y voz) y Patrick Carney (batería) se dio a conocer en el momento del auge del indie rock a inicios del siglo 21.

La música más antigua del mundo tiene nuevos discípulos

En ese momento de la historia surgieron agrupaciones como The Strokes, The White Stripes y Yeah Yeah Yeahs que le inyectaron energía a la música. Cada una con un estilo propio pero que sirvió de inspiración para el nacimiento de más bandas en todo el mundo. En una ironía de la vida, las estrictas medidas contra la vida nocturna que impuso Rudy Giuliani cuando fue alcalde de Nueva York fueron el motor para despertar a la juventud. Por eso lo prohibido siempre es más divertido.

Con todo este bagaje The Black Keys comenzó su carrera con un estilo marcado por un profundo amor hacia el blues. La música más vieja del mundo se resiste a morir y en todos los rincones del planeta siempre aparecen adeptos a los gritos de lobo aullador y los ritmos hipnóticos. Pero como una ley no escrita, el cambio es la única constante en la vida de las personas.

La canción que demostró que el rock no ha muerto

Después de varios trabajos publicados la pareja ya tenía cierto reconocimiento pero nada como lo que llegaría con el lanzamiento de su séptimo LP que simplemente lleva el nombre de El Camino. Como si se tratara de un balde de agua fría, el sencillo "Lonely Boy" fue una de las canciones más escuchadas del 2011. Cuando se creía que el rock estaba muerto solo fueron necesarios tres minutos para comprobar que todavía respira y puede ser del agrado de las masas. Un ritmo sencillo junto a un coro amigable fueron suficientes para crear el nuevo himno de los millennials que a la fecha se escucha con frecuencia en todos los rincones del planeta.

Algunos pueden criticar que el sonido del binomio sufrió un cambio con respecto a sus primeros trabajos y es verdad. El blues ya no predomina en las composiciones pero eso no necesariamente es una ofensa. Algunas bandas disfrutan de ejecutar la misma canción una y otra vez (¡saludos Maná!) pero otras prefieren salir de su zona de confort para explorar nuevos terrenos.

Uno de los responsables en la transformación de The Black Keys fue el productor Danger Mouse, responsable de Gnarls Barkley y Danger Doom. Su llegada permitió enriquecer el sonido y en lugar de podarlo le echó agua para que se expandiera y creciera. En “Gold on the Ceiling" se mantiene la guitarra como instrumento principal pero también se añade un teclado que vuelve a la pieza más adictiva. Con esto logró otro éxito en las listas de popularidad y su legado como "nuevo Rey Midas de la música" se mantiene.

Desde entonces ya no hay cochambre y mugre en los álbumes de The Black Keys porque ahora prevalece un sonido más refinado. Es imposible poder complacer a todos pero al final el criterio propio es más importante que complacer a los demás. Aunque más allá de la transformación, lo que no se puede poner en duda es que la pareja nos regaló una de las canciones más adictivas de los últimos años.

Diles Que No Me Maten en el IG LIVE de Indie Rocks!

Un día en la vida de alguien más.

Calidad nacional llena de líricas que más que llevarte por un trance sensorial, te llevan por un viaje de reflexión sobre la vida, con esto y más, Diles Que No Me Maten llega para ser parte del próximo Instagram Live de Indie Rocks!.

El próximo 7 de diciembre conéctate en punto de las 14:00 H y acompaña a María Letona en esta charla, en donde Diles Que No Me Maten estará hablando de cómo vivió su más reciente tour Funeral con Ritmo II, en el que además tocaron en vivo el álbum La Vida De Alguien Más.

Tras su exitosa presentación durante el festival Hipnosis de este año, donde la banda fue uno de los actos de la escena nacional más esperados; Diles Que No Me Maten emprendió una gira por varios puntos de México, esto como parte de la promoción de La Vida De Alguien Más.

Este es el segundo álbum de la banda, en el que, a lo largo de 9 canciones la banda explora sonidos psicodélicos que además de sonar un poco sombríos y solitarios, acompañan una lírica de introspección sobre el compromiso y la responsabilidad afectiva.

Recuerda conectarte el próximo 7 de diciembre en punto de las 14:00 H al IG LIVE de Diles Que No Me Maten a través de Indie Rocks!

La Chica presenta remix de “3”

El tema se desprende del álbum, La Loba.

La Chica está festejando el primer aniversario de su álbum La Loba, disco del que se está trabajando un EP de remixes, y como un adelanto de este trabajo, la artista franco venezolana presentó el remix de “3” a cargo de Montoya

“3” es un tema que encapsula cierto misticismo, y en el que Montoya logró mantener la magia del trabajo original, pero obviamente, dándole su propio toque y punto de vista, para hacer del remix una historia única y sensitiva.

El remix de “3” es un viaje sensorial, en el que Montoya engloba todo el concepto de La Chica y está energía que transmite en toda su música. 

Dale play al remix de “3” a continuación:

La Chica acaba de terminar una pequeña gira por México, para regresar a París en donde tendrá un par más de presentaciones antes de terminar el año. Con este proyecto, La Chica busca tener presencia dentro de los sonidos que están arraigados en su herencia tradicional.

Entrevista con Vetusta Morla

Entre colisiones generacionales y la búsqueda de nuevos sonidos, Vetusta Morla presenta Cable a Tierra, su sexto álbum de estudio.

Si nos instalamos nuevamente en aquella semana irreal previa al 14 de marzo de 2020, donde todo el mundo comenzaba a cerrar sus puertas podemos encontrar un par de anécdotas curiosas con Vetusta Morla. La banda de Tres Cantos, Madrid, estaba en la presentación de MSDL - Canciones Dentro de Canciones bajo una puesta en escena nunca antes vista en la agrupación, con vestuario y escenario especial y sus siguientes paradas eran el Vive Latino en la Ciudad de México con un horario estelar y el Royal Albert Hall en Londres, sitio donde tocó The Beatles. Las restricciones obviamente no lo permitieron.

Pasaron los meses y salió a la luz "Los Abrazos Prohibidos" para homenajear al personal médico, y mientras aquella realidad a la que acostumbrábamos se iba desvaneciendo junto a aquella prometedora gira, la agrupación comenzó a preparar su nueva placa que se llama Cable a Tierra. A diferencia de anteriores registros que nacían por los seis al mismo tiempo en la sala de ensayo, Vetusta Morla no podía reunirse gracias a las restricciones, entonces comenzó el proyecto a componer desde la individualidad, encontrando un nuevo camino creativo. Guille Galván (guitarras, pianos, coros y letras) y Jorge González (sintetizadores, percusiones y teclados) nos cuentan en Indie Rocks! como fue este proceso.

De un tiempo a esta parte intentamos que la frontera entre el local de ensayo y el estudio no exista, tenemos tecnología capaz de ir grabando todo lo que estamos haciendo y casi componer y grabar a la vez. Eso nos permite implementar otro tipo de instrumentos que normalmente en un local de rock no se pueden tener porque no se pueden tocar o sonarían bajo. Hemos usado instrumentos tradicionales que nos han permitido componer a través de sonidos individuales y específicos que luego se van armando con todos los demás. Hay canciones que hemos tocado todos en el local pero hubo otras que construimos sobre la grabación, y una vez grabadas las hemos aprendido a tocar", expresan Guille y Jorge respecto al nuevo proceso creativo.

Vetusta Morla_2021

Lo nuevo y lo viejo.

Vetusta Morla narra a Indie Rocks! que la idea de mezclar instrumentos tradicionales con referencias modernas era algo que ya les había causado inquietud anteriormente. Cabe señalar que en su anterior placa, Mismo Sitio, Distinto Lugar la banda se dio oportunidad de utilizar instrumentos musicales antiguos encontrados en los Hansa Studios de Alemania, mismos con los que llegó a grabar David Bowie la Trilogía de Berlín. Eso fue un punto de partida y ameritó la búsqueda de nuevas formas de hacer música. Por otra parte, el deseo de retomar aspectos de la música tradicional es algo que ya habían realizado en canciones pasadas como "Alto", "23 de Junio" y "Maldita Dulzura", de acuerdo a palabras de Guille Galván.

"El concepto de lo viejo y lo nuevo es uno de los pilares por los que transcurre el disco, y no solo era conceptual y a nivel de letras, sino que al usar muchos instrumentos y formas de hacer las cosas antiguas pero transformarlas únicamente y no utilizarlas para hacer un género sino para ponerlas al servicio de una canción nos parecía algo bueno. Teníamos canciones pero nunca habíamos tenido un disco basado fundamentalmente en ello", expresa Guille respecto a la idea principal de Cable a Tierra, que representa el choque generacional expresado en letras y en música.

Para este nuevo álbum, Vetusta Morla buscó instrumentos así como referencias que fue recolectando de la música tradicional no solo en España, también en África y en Latinoamérica. Carles Campón, quien toca en la banda de Jorge Drexler, colaboró en la producción y su bagaje fue de gran ayuda, ya que musicalmente tuvo peso para mejorar la propuesta sonora del sextete. Además, la agrupación pudo reinventarse en la forma de componer y grabar, ya que el uso de estos instrumentos no fue grabado y trasladado así como así, más bien se aprovecharon sus sonoridades y se modificaron sonidos al entrar al espectro digital. Jorge González tiene una anécdota peculiar al respecto:

Me acuerdo que en 'El Imperio del Sol' se estuvieron buscando notas precisas para algunos instrumentos, se grabaron unas congas pero se procesaron con plugins y se estuvo buscando como tocarse para encontrar unas notas que funcionaran con la estructura armónica del puente.

Hemos entrado a la sala de a uno, y los instrumentos que no tenían mucho volumen como guitarras de nylon tenían su espacio en el estudio y daban pie a poder jugar con delays, distorsiones y diferentes cuestiones. Ha sido muy sencillo el trabajo porque ha ido de la mano, el tradicional y el más moderno".

La idea de colisión generacional también aparece en La Virgen de La Humanidad, un trabajo audiovisual que sirvió como promoción para que la banda sacara a la luz los primeros singles. Esta serie consta de tres videos que dan paso a "La Vigen de La Humanidad", "Puñalada Trapera" y "Corazón de Lava", y narra la historia de dos mujeres de diferentes edades en contextos dramáticos y envolventes. El joven director Patrick Knot se encargó de proponer esta serie de videos a Vetusta Morla, y la agrupación pudo interpretar el acercamiento con conceptos generales del álbum.

Guille destaca de esta serie de videos el trabajo cinematográfico, ya que la primera parte tiene encuadres amplios, mientras que "Puñalada Trapera" es un poco más compacta y "Corazón de Lava" maneja planos más cerrados. Por otra parte, enfatiza en que es bueno que los discos tengan estas pequeñas sociedades en canciones, y que se vuelvan de algun modo mini discos.

En busca del folclore.

El nombre de Cable a Tierra tiene una profunda relación con el folclore. La agrupación dio vueltas mientras pensaba en lo que quería decir para cada uno de los integrantes. Ese concepto quedó marcado y ha sido de distintas formas reinventado por Vetusta Morla para esta entrega. Las influencias son vitales a la hora de hacer música, y aunque la banda puede tirar nombres como The Beatles, Radiohead o Kiko Veneno, señala Jorge que son las decisiones que uno toma respecto a qué influencia o pasos seguir en relación de un tema o todo un disco.

Muchas de las influencias que nos han dejado las canciones fueron parte de nuestro folclore, para mí es algo muy evidente con Latinoamérica y el flamenco, que es algo que hemos mamado todos. Hay un palo flamenco y de ahí se desprende una serie de cantos de ida y vuelta, flamencos que han sido llevados allá y que volvieron transformados y han formado parte de nuestro folclore más adelante, trayendo cosas originarias de hace milenios pertenecientes al folclore de Latinoamérica", apunta Jorge González.

Este tema se torna muy interesante en Cable a Tierra, ya que Vetusta Morla apunta a un folclore que no solo está en lo endémico, sino que aparece de igual forma en referencias con las que crecimos. Y es ahí que se desprenden influencias de Charly García en el disco, así como sampleos a diferentes artistas que de una u otra forma han sido influencia de la banda. Por otra parte, la mezcolanza generacional y de influencias que implica este álbum puede invitar al escucha a no buscar un álbum convencionalmente conectado con el rock únicamente, sino que se acerca a otros ritmos, texturas y géneros.

Vetusta_Morla

Música sin prejuicios y una noche en un estadio.

Vetusta Morla ha comprendido en esta etapa de confinamiento que su trayectoria ya es larga. La agrupación que comenzó a finales de los noventa y que canalizó su primer álbum en 2008 ha tenido un andar importante, que le ha colocado como una de las bandas emblema en su país y en su lengua. En Cable a Tierra no ha sido impedimento la condición de la banda para buscar nuevas cosas y aspirar a nuevos horizontes, es por ello que han dado un salto al vacío y se han deslindado de ese rock enérgico para sumergirse en un oceáno de capas sonoras que han surgido de nuevos métodos para hacer música de su parte.

También se muestran sorprendidos de la forma en que se hace música hoy día. Jorge recuerda con gracia que en sus comienzos bastaba con unas guitarras y baterías para hacer música en una sala de ensayo, y ahora no se necesita más que un ordenador y en cualquier lugar se pueden crear canciones. "Ganas de un lado y pierdes del otro" expresa al señalar que la forma de hacer música por parte de exponentes nuevos tiene sus ventajas y desventajas, asimismo hace hincapié en el trabajo de voces, ya que se muestra sorprendido en como se procesa hoy día algo que en sus orígenes de Vetusta Morla era esencial y requería de mayor cuidado así como una reverb bonita.

Lo que nos está aportando este movimiento de gente joven es que está trabajando con pocos prejuicios y ha abierto la puerta a mezclar cosas que les emocionen y le mueven. Lo que traíamos nosotros era que segmentamos todo en géneros y ellos han abierto la puerta y han entrado como un soplo de algo fresco, al ver que entran a la escena y funciona sí que ha quitado un poco de pozo y en eso están ayudando. Hay artistas que han funcionado e influyen", señala Jorge.

Finalmente, Vetusta Morla habla un poco acerca de la gira en puerta, así como las presentaciones estelares que vienen en camino, donde sin duda destaca un show en junio de 2022 en el Estadio Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid que albergará a decenas de miles de fans de la banda, siendo su show más grande en su historia. Guille expresa que ahora la banda prefiere no pensar tanto en ese evento, más bien ir paso a paso y dejar que todo fluya, ya que hacer un salto en aforo representa mucha responsabilidad y aunque no se puede dejar del lado, si que el sextete mira esa fecha de reojo.

Ahora todos estos días pasan volando para Vetusta Morla. El pasado 25 de noviembre fue rpesentado Cable a Tierra a través de Tik Tok. La agrupación pudo dar destellos de lo que será la gira y también mostrar el álbum desde dentro en formato físico. Si bien, Jorge argumenta que este camino lo ven como algo lleno de incertidumbre donde no se sabe qué va a pasar al final, si que se sienten confiados ya que se dan cuenta que hay fans que están ahí, que hay toda una familia dentro del staff y personas allegadas al proyecto y sobre todo aún existen esos nervios al salir a tocar canciones nuevas.

Vetusta Morla se presentará en el Vive Latino de 2022, y recientemente se ha confirmado su participación en el festival Pa'l Norte un par de semanas después. Guille comenta que esperan abrir más fechas, ya que es un poco frustrante la idea de cruzar todo el Atlántico por pocas presentaciones. Se espera conocer información referente a presentaciones de Vetusta Morla en México durante las próximas semanas. Por ahora te invitamos a escuchar Cable a Tierra, un álbum especial, que cierra con la frase "Cuando todo se termine seguirán aquí", misma que Guille Galván interpreta de la siguiente forma:

La fuerza o la trascendencia que tienen las canciones es que sobreviven a quien las hace y forman parte de la vida de la gente".

Darius — Oasis (Prelude)

El toque francés de Darius.

El DJ francés Terence N'Guyen, mejor conocido como Darius, nos presenta su nuevo EP, titulado Oasis (Prelude), a través de Roche Musique. El también productor regresó este año lanzando algunos sencillos, para luego reunir los seis temas que componen este material, rompiendo así, un silencio de cuatro años desde Utopia, su álbum debut. Fiel a la tradición de la que es parte, el French Filtered House, que domino en los 90 y principios de los 00, este material se mueve a ritmo de funk, jazz, hip hop y disco, dando como resultado 27 minutos de sonidos muy finos, bien producidos y ligeros, contando con la participación de varios artistas entre ellos; Duñe, Amaria y Flwr Chyld.

El proceso creativo que sigue Darius en sus producciones no deja de ser llamativo; la diferencia que existe entre el ajetreo de la ciudad, en especial una tan cosmopolita como París, y la calma de la campiña es gigante, y que N'Guyen se decante por lo segundo para la creación de tracks que están destinados a la pista de baile de clubs alrededor del mundo parece algo disociado. Tal vez ahí radique la mayor fortaleza del EP, la creación de paisajes sonoros y no secuencias de beats que están alimentados por las listas de popularidad, transportándonos a parajes distantes en medio de la obscuridad rota por luces de neón.

Prueba de ello es “EQUILIBRIUM” track de apertura y que cuenta con la participación del cantante nigeriano Wayne Snow, que con la ligereza de su voz guía esta tonada soul con tintes espaciales. Otro momento destacado es “Feels Right” junto a Duñe, una vibrante mezcla de pop, disco y elementos electrónicos que te invitan a sacar tus mejores pasos.

Por último, mencionar “Can´t Let Go” tal vez la más experimental y compleja de las seis canciones que componen Oasis (Prelude) y en la que interviene el productor estadounidense Flwr Chyld, con beats más pesados y el sonido R&B procesado por los sintetizadores hacen una marcada diferencia con las demás sin perder la armonía del conjunto.

En conclusión, este EP contiene sonidos muy sofisticados, cada canción está bien trabajada y respeta a cabalidad las reglas del french touch que conocemos y amamos. Como siempre tu mayor virtud puede ser tu debilidad y aquí pasa bastante de eso, por momentos llega a sentirse plano, reverencia demasiado a sus antecesores, se deja oír, pero no sentir. Falta esa intención de romper con los cánones, que se llega a vislumbrar por algunos momentos. Esperamos que este sea el preludio de esa explosión.

A 40 años del ‘Damaged’ de Black Flag

Todos los caminos del Do It Yourself conducen a Black Flag y sus canciones a máxima velocidad llenas de furia  

El impacto inicial que causó el surgimiento Ramones con sus peinados y su ropa vieja se mantiene vigente hasta nuestros días. Representó aire fresco para el rock que había caído en la grandilocuencia por culpa del virtuosismo de Pink Floyd y King Crimson. Pero aunque muchos aplaudieron las canciones de dos minutos de duración otros lo tomaron como un reto. El nuevo sonido ahora conocido como punk sonaba rápido pero siempre se puede ejecutar a mayor velocidad y así lo demostró Black Flag.

Mientras la década de los sesenta fue de abundancia para Estados Unidos, la siguiente fue como pasar de un sueño a una pesadilla. El inicio de una crisis económica cada vez más prolongada derivó en el nacimiento de dos estilos diferentes entre sí pero surgidos gracias a la pobreza. Mientras en Nueva York emergió el hip hop en California nació el hardcore punk.

Canciones desnudas que incitan a la rebeldía

En el documental American Hardcore (Paul Rachman, 2006) el cantante Keith Morris, primer vocalista de Black Flag, hace una interesante confesión. Señala que las canciones convencionales de rock están llenas de paja. Por eso se les deben quitar los aburridos intros, los coros repetitivos y los arreglos innecesarios. Al final puedes obtener unos cuantos segundos pero eso es mejor que tres minutos de lo mismo.

Ahora bien, aunque bandas como The Stooges o The Sonics pueden ser consideradas como fundadoras del punk, hay un punto en el que fallaron. Necesitaron del apoyo de una disquera para poder darse a conocer y encajar en la industria musical. Sus canciones desbordan energía pero necesitaron de un manager y un equipo de trabajo como cualquier otra agrupación.

En cambio, el conjunto fundado por el guitarrista Greg Ginn fue de los primeros en impulsar una forma de vida que hoy es vista como una ideología: el Do It Yourself (DIY). Para poder viajar por todo Estados Unidos lo único que necesitó fue una camioneta y rechazar todo tipo de lujos. Mientras que no buscó sellos interesados en publicar su música sino que optó por crear SST Records y su ejemplo ha sido replicado en todo el mundo.

La voz que le dio personalidad al hardcore punk

Después de una primera época bastante convulsa finalmente el 5 de diciembre de 1981 vio la luz el álbum debut de Black Flag. El primer obstáculo fue encontrar un nuevo vocalista que pudiera transmitir la furia de las letras de las canciones. Todos los caminos condujeron a un alto espigado adolescente que ya era fanático de la banda y tenía una incipiente experiencia musical. Hoy Henry Rollins goza de popularidad pero en ese entonces era un simple desconocido y tuvo que enfrentarse al mayor reto de su carrera.

La fotografía de la portada en donde golpea con enojo un espejo es el mejor reflejo —literal— del contenido del trabajo. Las 15 canciones ya son clásicos del hijo más desobediente e hiperactivo del punk. La abridora “Rise Above” es un cañonazo que no pierde el tiempo y ataca directo. Mientras que la letra fue inspirada por las restricciones impuestas por el gobierno de Ronald Reagan y uno de los períodos más oscuros que ha vivido Estados Unidos.

Por otra parte, no todos los temas del álbum son literales ni caen en la solemnidad porque también hay lugar para la diversión y el sarcasmo. En especial “Six Pack” y “TV Party” son mofas al estilo de vida de parte de la juventud de antes (y también de ahora). En todas las épocas han existido personas cuya mayor aspiración es sentarse frente a la televisión y caer hipnotizadas. Es la misma moraleja que ya mostró Darren Aronofsky con Requiem for a Dream y el peligro de la enajenación.

La controversia suele estar relacionada con el rock y en el caso de Black Flag su peor enemigo está en casa. Su legado se ha visto empañado por las disputas legales entre sus integrantes y los penosos trabajos recientes de la banda. Pero si hay algo que no se puede negar es la influencia que tuvo su primer álbum. Logró inspirar a más personas para hacer las cosas por sí mismas y no esperar que otros les resuelvan sus problemas. De eso se trata el DIY y no de un sonido ni un estilo de vestimenta.