Entrevista con The Horrors

The Horrors con V de Vuelta.

¿Qué es The Horrors? ¿Un conjunto de cinco chavales con atuendos negros y pantalones muy ajustados que tocan covers siniestros de The Sonics? ¿Los nuevos amos del shoegazing caleidoscópico? ¿Creadores de piezas psicodélicas que van de lo bailable a lo progresivo? La banda originaria de Southend-on-Sea, Inglaterra se rehúsa a ser catalogada en alguna categoría estándar, prefiriendo que sus fans los vean como innovadores y científicos musicales. V, su más reciente material de estudio, vuelve a desafiar géneros y estilos, en donde los conjuros de Faris Badwan (vocalista), las texturas de Tom Cowan (teclados), los grooves de Rhys Webb (bajo), los acordes surreales de Joshua Hayward (guitarra) y los ritmos camaleónicos de Joe Spurgeon (batería) mutan entre un rock melódico y duro, electrónica visionaria y garage espacial  –casi al mismo tiempo–. ¿Cómo fue la creación de esta nueva aventura? Platicamos con Hayward al respecto.

“Decidimos grabar V de una manera diferente a todo lo anterior. Localizamos a Paul Epworth para que produjera el disco y trabajamos en su estudio, a diferencia de nuestros discos anteriores, donde todo lo hicimos en nuestra zona de confort”, nos platicó Hayward vía telefónica desde su casa, con un ánimo muy casual y relajado. “Paul es muy hands-on, un productor entre productores, si saben a qué me refiero. No teme a discutir contigo y realmente se apasiona por el material. Disfruté mucho trabajar con él, ya que también viene de un trasfondo más punk, habiendo trabajado con bandas como Bloc Party, The Rapture y LCD Soundsystem”.

Desde Strange House hasta Luminous, The Horrors no solo han caminado una delgada línea entre el ruido y la belleza musical, sino que la pisotean, destruyen y la vuelven a armar para dar como resultado algo enteramente diferente. Cada uno de sus discos anteriores tiene una identidad y V no cambia esta dirección.

“Creo que V es más espiritual, humano e instintivo, lo cual hace todo mucho más interesante y sin repetirte. El factor de que Paul estuviera ahí nos inspiró a hacerlo más rockero. Partimos de elementos individuales que nos gustaron para armar otra cosa que no fuera lo que planeamos desde un principio. Paul es muy impredecible, y eso nos ayudó en la búsqueda de nuevos sonidos”, comentó Hayward.

Junto con Cowan, el guitarrista es conocido dentro de la banda como el alquimista sonoro, el inventor desquiciado. Habiendo estudiado física se comprende. Y como todo buen hombre de ciencia (y músico), su viaje siempre está enfocado en el siguiente descubrimiento, en siempre aprender.

“Para los discos anteriores usaba software de computación. En este caso me reté y tuve que aprender a escribir en código, que se parece mucho a aprender a escribir desde cero. Musicalmente fue un gran paso para mí. El disco también lo llené de tape delays de 10 segundos para lograr un sonido más análogo. Siempre tendemos a usar equipo viejo, pero esta vez el enfoque fue llevarlo a un nivel más orgánico”, describió.

El primer sencillo del disco “Machine”, habla de la falsedad y superficialidad en el mundo, cobijado con los paisajes sonoros por los que The Horrors son amados y reconocidos. ¿Será una señal del mensaje general de V o un lapsus musical para desahogar una inquietud momentánea?

“Sí, son temas recurrentes en el disco, pero sobre todo intentamos comunicar el hecho de que algo no está del todo bien en tu vida. Creemos que el arte de “Machine” lo ilustra muy bien”, confirmó Hayward. “Otro de los conceptos cruciales del disco era cómo estarían las cosas en el futuro. ¿Cómo sonaría un disco? ¿Cómo serían las costumbres? ¿El idioma inglés seguiría sonando igual? Quisimos que sonara como música desde el futuro”.

Hayward y compañía llevan ya 12 años como banda. Muchos de sus contemporáneos ya se han disuelto, reunido, lanzado proyectos alternos, disuelto de nuevo y hasta repudiado en prensa o en vivo. Para el caso de una banda como The Horrors, el ingrediente principal viene de una fuente más emocional.

“Llevamos tanto tiempo como banda porque nadie realmente ha usurpado el control (risas). La cosa es que seguimos experimentando y trabajando como colectivo. Es raro que sigamos así juntos, pero es una relación muy fraternal. Se siente extraño pero muy satisfactorio saber lo que tu compañero de banda va a decir, pensar o tocar”, nos compartió Hayward con un tono muy cálido.

The Horrors se presentará el próximo 26 de agosto en el Hellow Festival, que se llevará a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey. La banda ya tiene un historial considerable con nuestro país, y cada recital en tierras aztecas es un deleite para ellos.

“Solo tocaremos canciones de Strange House y el setlist durará 15 min (risas). No, de hecho estamos viendo cómo sorprender e improvisaremos sobre la marcha. Siempre hacemos eso cuando vamos a festivales y al público mexicano le gusta. Tanto ellos como nosotros veremos qué pasa”, dijo Hayward.

Steven Wilson — To the Bone

¿Qué es verdad para ti? ¿Lo que estás viendo y sintiendo ahora es real? ¿Tú existes? ¿Nosotros existimos? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Crees en un futuro mejor?

Hay seres humanos con dones que vienen al mundo a dejar huella en las personas y en la historia; que ven más allá de lo obvio, que buscan respuestas, que hablan de lo prohibido y encuentran la manera de llevar su mensaje hasta el último rincón del planeta. Todos tenemos una misión en la vida y las almas iguales buscan y encuentran los mensajes exactos que el universo manda a través de ellos.

Siempre he creído que el universo me habla a través de la letra de una canción, de las páginas de un libro, el discurso en una película o la forma de las estrellas en la noche, así que pongo mucha atención a todo lo que me rodea en búsqueda de amor, misericordia, éxtasis o claridad.

¿Qué es verdad para ti? ¿Qué es verdad para mí?

Con él conecté hasta que nos vimos frente a frente, no antes; y cuando entendí cuál era su misión en mi vida le abrí los brazos y oídos con amor y aceptación. Steven Wilson se ha convertido en la compañía de muchos, en la voz de otros, en la tristeza de quien lo escucha, en un músico tan arriesgado y multifacético que nos regala un disco lleno de novedad, realidad y verdad. Un disco audaz, con visión al futuro.

La voz de una mujer recita “Once we’ve make sense of our world we want to go and fuck up everybody else’s, because his or her truth doesn’t match mine, but this is the problem. Truth is individual calcutation which means that we all have different perspectives there isn’t just one single truth is there?” y To the Bone ruge, explota; mientras que las cuerdas de la guitarra le dan vida a un disco que cambia todo a través de las once canciones más concisas y melódicas que el músico británico ha compuesto hasta la fecha. “To The Bone” habla de la verdad que vivimos y usa un solo pausado de guitarra para trasmitir el sentido, mientras que la guitarra rítmica y la voz de una mujer forman el principio de una historia.

“Nowhere now” empieza lenta y prepara tus oídos para la experiencia. Las guitarras y batería toman el control y te llevan a través de sonidos sencillos, digeribles y rítmicos, pero que en conjunto logran belleza y perfección. Un pandero acompaña el solo y las notas de un piano dejan huella para lo que sigue.

Para entrar a un mundo paralelo solo necesitas “Pariah”, el primer sencillo del álbum. El hartazgo, la soledad y tristeza salen de la caja de Pandora con una melodía lenta y profunda, mientras Steven narra la vida de alguien y Ninet Tayeb suplica “So the day will begin again take comfort from me, it’s up to you now. You’re still here and you’ll dig in again, that’s comfort to you, it’s up to you now. So Pariah you’ll begin again, to comfort from me and I’ll will take comfort for you”. Una obra de arte sin duda alguna.

El mood cambia y la electricidad pasa por las manos y garganta de Steven en una canción totalmente diferente a lo que el británico había hecho con anterioridad. Una voz aguda, los platillos de una batería y una guitarra le dan forma a “The Same Asylum As Before”. El rock clásico se hace presente y la guitarra detona en salvajismo y virtud, para desembocar en un solo que hace tributo a Tears for Fears.

Las puertas delicadas del corazón se abren y “Refuge” empieza melancólica, lenta. El teclado brinda parsimonia, al mismo tiempo que las percusiones brindan el sentido perfecto y armónico de urgencia, de peligro, de guerra. Esta canción es un refugio para todos los que no tenemos un hogar y nos sentimos rechazados, para todos los que tuvieron que huir del amor de sus vidas, de sus familias; para todos los que murieron en el intento; y mientras escribo esto lágrimas corren por mis mejillas, porque Steven les dio un lugar a todos los que no tienen nombre ni destino, y a través del sonido devastador de una armónica y el solo de una guitarra que desgarra el tiempo te dice que no estás solo y alza la voz para que todos veamos que existen, que existimos.

De pronto el aire fresco inunda los pulmones y el ritmo festivo de “Permanating” empieza a sonar. Te dan ganas de saltar, sonreír y vivir, de comerte el mundo con las notas del piano como compañía y celebrar la vida. Una canción nada compleja, musicalmente hablando, con un coro inspirado en ABBA, que deja un buen sabor de boca para quien entiende que la evolución e innovación es importante para la humanidad. La tristeza no es lo único en el mundo de Steven Wilson.

Las cuerdas de la guitarra evocan calma y la voz de Steven canta “Blank Tapes” en compañía de Ninet Tayeb en una canción que dura un instante y no más.

“People Who Eat Darkness” enciende la hoguera. La guitarra y batería destrozan el espacio con sus acordes en un instante, su estilo marca la diferencia y me recuerda un poco al rock que escuchaba en mi adolescencia, algo más contemporáneo, pero todo regresa a su origen y los vestigios de Porcupine Tree salen a relucir. Para rematar una guitarra acústica y el sonido de un sintetizador cierra lentamente su momento.

Los latidos suenan. La voz fría y calculadora de Sophie Hunger y Steven presentan “Song of I”, una de las canciones más oscuras y melancólicas donde el contraste es notorio, ya que se contrapone con el estilo pop que presenta Steven en este disco, pero al final encaja perfectamente en el concepto general. Lenta, intensa y sensual, te describe las relaciones humanas obsesivas donde todos se aferran a una felicidad que no existe.

La canción más larga se abre paso entre tantos estilos y ritmos mientras escuchamos a un Steven que experimentó como quiso sin importar anda. “Detonation” juega con la guitarra creando un riff melódico que hace un loop infinito para trasmitir prisa y velocidad, una carrera por la vida. Empieza lo inesperado; tambores, ritmos casi latinos con toques de jazz suenan para asombro de todos y conocemos otra faceta del músico a través de lo que compone. Un respiro de algo nuevo que se agradece.

Para culminar esta obra de arte, Steven nos concede “Song of Unborn”; un enfrentamiento a nuestra verdad, a nuestra realidad como sociedad, como humanos y al futuro que nos espera. Las teclas del piano golpean las notas correctas, la batería lleva el ritmo que acompaña a la lírica brindándonos la respuesta: al final todos venimos a hacer algo extraordinario al mundo y eso es lo que deben de saber las futuras generaciones. El mundo aún no está perdido, y puedes hacer algo grande en él. Un coro de voces penetra tu alma desde tus oídos hasta la punta de los pies y Steven canta: “Don’t be afraid to die” para cerrar tan ceremonioso momento.

Un final apoteósico para un disco que lejos de ser una experiencia amarga, es una colección estimulante de canciones que da orden al caos del presente.

The Muppets anuncia conciertos filarmónicos

La banda de marionetas más famosa del mundo, The Muppets tocará en septiembre acompañados de una gran orquesta.

El Hollywood Bowl de Los Ángeles es un recinto legendario en donde han pisado artistas de la talla de The Beatles, The Doors, Morrissey entre otros. Ahora, un concierto peculiar se añade a su lista: The Muppets, que estará acompañado de la banda de casa: La Orquesta Filarmónica de los Ángeles.

Mediante un clipPeggy anuncia las tres presentaciones que se llevarán a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre. La Rana René, Fozzie, Gonzo, Animal —personaje inspirado en el baterista de The Who, Keith Moon— y su banda de rock Dr. Teeth and The Electric Mayhem, entre otros, tomarán el escenario y darán un show que incluye —entre más actos–música, sketches, invitados especiales, estrenos de capítulos e incluso fuegos artificiales a cargo del Muppet piromaniaco Crazy Harry.

Así, los títeres creados en los años cincuenta y que desde el 2005 pertenecen al monstruo de la industria del entretenimiento The Walt Disney Company —dueña también de los estudios Pixar, Marvel y Lucas Film— presentan un evento muy especial que llevará por nombre The Muppets Take the Bowl.

Te dejamos pues el clip del anuncio de este singular evento.

Van Morrison lanza canción con Jeff Beck

Invitados de lujo para "Transformation" de Van Morrison.

Hace unas semanas el famoso cantante irlandés sorprendió a más de uno con el anuncio de su nuevo disco, el número 37 en su exitosa carrera. Sobre todo porque este trabajo estaría compuesto por covers, como ya pudimos escuchar con "Bring It On Home to Me" de Sam Cooke, así como algunos temas originales que contaría con importantes colaboraciones. El día de hoy la espera ha terminado, ya que el músico ha compartido un poco de su nuevo material.

El reciente estreno de Van Morrison se llama "Transformation" y cuenta con la participación de Jeff Beck en la guitarra y de Chris Farlowe en los coros. Esta es una contribución única, debido al talento e importancia de los tres músicos. Beck es uno de los mejores guitarristas de la historia junto a sus colegas Eric Clapton y Jimmy Page, mientras que Farlowe es uno de los últimos pilares del blues británico. Por su parte, Morrison es, para muchos, el cantautor más destacado de Irlanda del norte y su influencia musical ha sido comparada con la de Bruce Springsteen, Elvis Costello e incluso Bob Dylan.

El nuevo disco de Van Morrison, Roll With The Punches saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre a través del sello discográfico Caroline Records.

Puedes ver el video de "Transformation" justo aquí:

 

The Avalanches y su inminente regreso

La banda australiana The Avalanches nos da una idea de lo que podría venir en su próxima y ansiada entrega.

The Avalanches se ganó el cariño y respeto del público con su primer material discográfico que vio luz en el inicio del milenio. Since I Left You y su trabajo ambicioso con miles de sampleos de vinilo puso a los australianos en el ojo de la crítica y ganó fieles seguidores que se quedaron con un gran sabor de boca y con ganas de más.

Su próximo LP tardaría 16 años en salir y, una vez disponible, hizo pensar que la espera había valido la pena. Wildflower no defraudó y aunque hubo cambios en el estilo, el disco —que llevaba 11 años cocinándose— mantuvo una esencia que se adaptó a una nueva década.

Pero después de ese larga ausencia, ¿qué se podía esperar? Para sorpresa de todo aquel que gusta de The Avalanches, en mayo pasado Robbie Chater aseguró en una entrevista que se encontraba preparando, junto a Tony Di Blasi, su tercer trabajo de estudio. Es así como hoy nos dan una idea de la música en la cual podrían basarse los australianos para su nueva placa, mediante una foto que subieron a sus redes, junto a la leyenda "LP#3 - Day 1". En ella se pueden apreciar vinilos de artistas variados que van de Celia Cruz y Tito Puente, a Liquid LiquidSir Victor Uwaifo.

Checa aquí la foto que disipa cualquier duda de su regreso:

LP#3 - Day 1

Una publicación compartida de The Avalanches (@theavalanches) el

St. Vincent dirigirá una película

The Picture of Dorian Gray será dirigida por St. Vincent.

La cantautora y multiinstrumentista Annie Erin Clark, más conocida por su proyecto St. Vincent está trabajando en la adaptación cinematográfica de la novela de Oscar WildeThe Picture of Dorian Gray con el apoyo de Lionsgate.

Esta nueva versión fue escrita por David Birke (Elle, GacySlender Man, 13 Sins) y será protagonizada por una mujer.

Este será el segundo trabajo de St. Vincent como directora después de co-escribir, dirigir y realizar el score del cortometraje The Birthday Party, que fue parte de la antología de horror llamada XX y que se estrenó en el Festival de Sundace. 

Mira The Birthday Party aquí:

La novela The Picture of Dorian Gray fue estrenada en 1890 y narra la historia de un hombre que se conserva eternamente joven mientras su retrato envejecía. Además, se han realizado muchas adaptaciones cinematográficas en las que destacan la versión de 1945, dirigida por Albert Lewin y protagonizada por Hurd Hatfield, George Sanders y Angela Lansbury  y la versión de 2009, dirigida por Oliver Parker y protagonizada por el actor modelo y cantante británico, Ben Barnes.

Recientemente St. Vincent estrenó "New York" y anunció la gira llamada Fear the Future que visitrá distintas ciudades de Estados Unidos.

 

 

Lo que no sabías de Elvis Presley

A 40 años de su muerte, revelamos algunos detalles de la vida de Elvis Presley.

La vida de Elvis Aaron Presley fue difícil desde su nacimiento, ya que su hermano gemelo, Jesse Garon, murió minutos después de su nacimiento. Además, tuvo muchos problemas en su infancia por la pobreza de su familia, sin embargo eso fue lo que le llevó a la música. Sus padres al perder su casa y no tener dinero para comprarle una bicicleta, lo convencieron de que una guitarra era un mejor regalo. Tiempo después con ese mismo instrumento, el cantante hizo su primera grabación con "My Happiness" y "That's When The Heartaches Begin". El disco le costó 4 dólares y se lo regaló a su madre.

Aunque Elvis grabó más de 600 canciones, no escribió ninguna de ellas. Una de las más famosas y polémicas fue "Hound Dog", pues requirió de 31 tomas para que el rey la interpretara a la perfección. Pero los compositores Jerry Leiber y Mike Stoller no les pareció así y criticaron mucho al músico. A pesar de la popularidad del tema, muchos aún prefieren la versión de Big Mama Thornton.

También, el interprete dio de que hablar cuando apareció en el show de Steve Allen en 1956, tuvo que cantar ese sencillo frente a un perro vestido con monóculo y un sombrero. Esto le pareció humillante al cantante y discutió con todas las personas del programa al final de su presentación.

Sin importar cual fuera su estilo, la imagen de "El Rey" siempre dio mucho de que hablar y ha sido imitada innumerables veces. Pero algo que pocos saben es que Elvis tenía el cabello castaño y pasó toda su vida pintándolo de negro, al igual que siempre usaba una mezcla exacta de vaselina y aceite de rosas para peinarse.

Se dice que a finales de su carrera inspiró su look en el superhéroe Captain Marvel, con cada uno de sus atuendos tenía un nombre, pero entre los más famosos están el Mexican Sun, Peacock, King Of Spades y Crazy Tiger. En varias ocasiones tuvo que usar faja, pues llegó a consumir 94,000 calorías al día.

A lo largo de su carrera, Elvis estuvo en un total de 31 filmes, una de las más importantes para él fue Loving You, pues sus padres aparecen como extras, pero después de la muerte de su madre en 1957, no volvió a verla nunca más. A pesar de eso siguió siendo conocido por su amor al cine, una de sus películas favoritas era Rebelde Sin Causa de James Dean y podía citar cada una de las lineas.

De acuerdo a su ex esposa Priscilla, el manager de Presley rechazó papeles para Thunder Road, West Side Story y Midnight Cowboy, pues no iban a ser éxitos comerciales.

Hay muchos secretos por descubrir de la vida de Elvis Presley, pues más que un cantante fue y sigue siendo un personaje excéntrico como ninguno. Fue el primer icono musical, con una imagen y estilo que perduran hasta nuestros días dada su condición de fenómeno mundial. Es casi imposible que exista una figura como "El Rey" o que incluso pueda compararse con él, pues es el resultado de una voz superdotada y la creación de un concepto por parte de la cultura pop.

Boris — Dear

Ruido para antes del fin del mundo.

Desde el primer golpe seco a las cuerdas de “D.O.W.N” entendemos que Boris sigue dominando el panorama del noise doom metal que afortunadamente se sigue nutriendo de excelentes propuestas y nuevos proyectos. Cuando muchos conocimos al trío japonés gracias al álbum Pink, fue el enganche definitivo a este subgénero maldito que comercialmente queda rezagado pero que en el undeground, donde mejor se acomoda, ha forjado las raíces que rompen el concreto para llegar hasta nuestras cabezas.

El tema “DEADSONG” denota la cadencia del álbum número 24 para la agrupación: densidad y ecos de distorsión, sollozos dantescos, gritos de agonía entre la manipulación de pedales de efectos y compresores, el ruido que nos lleva a la gloria infernal. “Absolutego” suena como si The Smashing Pumpkins bajara el tono de sus guitarras al extremo y su sutil pero salvaje grunge se convirtiera en algo demencial. “Beyond” a modo de introducción post-rock con la voz de Wata invocando el apocalipsis, estamos en espera de que alguien presione el botón rojo para que comience la Tercera Guerra Mundial y este disco nos pone al tanto de lo que vendrá.

“Kagero” jugando con platillos y gongs, pulsaciones y el monstruoso feedback acompañado de ecos que nos transportan a la lenta y amarga travesía dantesca. “Biotope” para evocar sonidos ancestrales ante un beat constante, entre lo melódico y lo destructivo, “The Power” para comprender que a pesar de la lentitud la pesadumbre se equipara a la velocidad de Suffocation o a lo difuso de Culted. Casi ocho minutos de rasgueos y bends de las cuerdas de la guitarra al extremo del rompimiento.

“Memento Mori” y otro golpe contuso a nuestra psique, no muchos toleran un disco de Boris, y si llegas hasta este punto encontrarás que cada acorde, cada tono, cada delay y cada golpe directo a la batería tiene una razón de ser, todo se acomoda para inspirar sentimientos, para intentar de descifrar un acertijo, para intentar unir las piezas de un complicado rompecabezas de pulsiones, sonidos que emanan diferentes amplificadores de bulbos, el volumen a tope y la distorsión hiriente. Las voces de Atsuo y Takeshi como cantos de ángeles desoladores que en vez de protegerte solo guiarán tu camino al purgatorio. Una suerte casi orquestal producida únicamente por tres personas, track favorito de este material y tema fundamental para comprender la obra musical de la banda.

“Dystopia –Vanishing Point” es tenue y experimental, una bocanada de aire fresco que termina de nuevo en tormenta, el tema homónimo que da título al disco concluye el viaje entre el noise, el drone, el doom y los parajes instrumentales salvajes de un disco que bien puede servir de guía para aquellos que quieran conocer más sobre las vertientes antes mencionadas. Una joya de sangre, un ataque brutal a los sentidos.

Genesis y Peter Gabriel: cuando el ingenio crea rupturas

Peter Gabriel, uno de los más grandes artistas del rock, dijo adiós a su banda hace 43 años.

El 16 de agosto de 1975 Peter Gabriel haría oficial su salida de la banda que en sus tiempos de secundaria —en Charterhouse, Inglaterra— crearía junto a sus compañeros Tony Banks, Anthony Phillips y Mike Rutherford y que poco después llegaría a una alineación que incluía a Phil Collins y Steve Hackett: Genesis; grupo que se convirtió —con Peter Gabriel como líder —en pieza fundamental del rock progresivo y que ya sin él, tomaría un giro comercial que hoy los posiciona como una de las agrupaciones con más ventas en la historia de la música.

Paradójicamente, la salida de Gabriel se debió en gran medida a su talento y visión artística. Sus presentaciones eran un verdadero acto teatral en donde lírica, vestuario y música (todas creaciones suyas) generaban una experiencia alucinante para propios y extraños. Así, de manera automática, la atención se centraba en un frontman  que más que personificar, encarnaba.

Gabriel (también flautista del grupo) tomó las riendas creativas de Genesis en su totalidad, dejando poco espacio para las ideas de sus demás integrantes. Sus discos conceptuales —rasgo característico del rock progresivo — se fueron complejizando desde su álbum debut del 69, From Genesis to Revelation, hasta el que es quizá su obra maestra y una de las referencias totales del género: el disco doble de 1974 The Lamb Lies Down on Broadway.

Este disco no solo es una de las cumbres del rock progresivo sino el también el fin de una era. El concepto del álbum —idea de Gabriel que se basa en la película de Alejandro Jodorowsky, El topo, para crear a “Rael” , un personaje de Puerto Rico que vaga por Nueva York buscando a su hermano y que es devorado por una nube negra que cae al amanecer— fue tomado por los demás integrantes como una imposición que opacaba sus aportes.

Simultáneo a lo anterior, existía un plan entre Gabriel y William Friedkin — director de El Excorsista y ganador del Óscar por The French Connection—  para adaptar al cine la historia de una de sus canciones más grandiosas: “The Musical Box” (pieza de casi once minutos que abre el Nursery Cryme del 71)—. El proyecto, en donde Gabriel sería el guionista— que no se llevó a cabo dejándolo en depresión— tampoco fue visto con buenos ojos por los otros Genesis. Así, Gabriel decide terminar su relación con la banda y el resto acepta la decisión concluyendo con la etapa cúspide del grupo —creativamente hablando — el cual, si bien se encaminó a los lares del éxito comercial, nunca se acercaría a la inventiva e ingenio de su ex líder.

Checa aquí “The Musical Box” en vivo:

Pero Gabriel tomó esta escisión como el inicio de otra etapa; una fase en donde, tan solo dos años después de su última gira con su ex banda, regresó a la escena con una serie (entre 1977 y 1980) de cuatro discos homónimos re nombrados por sus seguidores conforme al diseño de sus portadas, siguiendo con otras entregas que suman un total de diez álbumes de estudio, que incluyen temas que se convirtieron en hits para el ahora solista —sin dejar nunca ese rasgo innovador e ingenioso—. Canciones como “Big Time”, “Shock The Monkey”“Solsbury Hill”, “Steam”, “Digging In The Dirt”, “In Your Eyes” o “Sledgehammer” son himnos verdaderos para toda una generación.

Arte de los primeros cuatro discos de Peter Gabriel como solista

Checa aquí el clip en stop motion de una de sus grandes canciones, “Sledgehammer”:

Amo y señor de los videos con animación stop motion en los años ochentas, pionero en fusionar música étnica con rock y pop (es de él la idea de crear el festival Mundo de Música, Arte y Danza WOMAD), compositor de bandas sonoras —entre ellas La Última Tentación de Cristo de Scorsese— , activista defensor de los derechos humanos que en su visita a México en 2009 (donde Travis abrió el concierto) pidió a el expresidente Felipe Calderón poner fin a los feminicidios en Cd. Juárez. Peter Gabriel es simplemente una leyenda viva (un tanto desvalorada) y uno de los artistas más influyentes en la historia del rock.

LCD Soundsystem estrena sencillo (video incluido)

"tonite" es el nuevo single del próximo disco de LCD Soundsystem.

Joel Kefali dirigió el visual del reciente estreno de LCD Soundsystem: " tonite". En éste, James Murphy se mueve alrededor de un escenario giratorio mientras su banda toca. Acorde al sonido retro del tema, el visual homenajea a la estética de los clips transmitidos por televisión en los años años ochenta.

Mira el video de "tonite", aquí:

Previamente, LCD Soundsystem había compartido los sencillos “Call the Police” y “American Dream”. El sucesor de This Is Happening (2010) estará disponible para su escucha vía streaming y en formatos físicos a partir del viernes 1 de septiembre a través de los sellos Columbia/DFA.

Portada de American Dream:

lcd soundsystem

Tracklist de American Dream:

1. “oh baby”
2. “other voices”
3. “i used to”
4. “change yr mind”
5. “how do you sleep?”
6. “tonite”
7. “call the police”
8. “american dream”
9. “emotional haircut”
10. “black screen”

Previo al estreno oficial de American Dream, LCD Soundsystem se estará presentando en México (Hellow Festival). Además de los tracks mencionados, es altamente probable que presenten algunos otros temas de los que estará compuesta su nueva placa.

Conoce más detalles del Hellow Festival al dar clic en la imagen:

lcd soundsystem_hellow festival