Julia Jacklin y RVG hacen cover a “Army of Me” de Björk

¡Levántate y da lo mejor de ti!

¿Qué ha hecho Julia Jacklin en el último año? Bueno, tal parece que después de presentar de presentar Crushing (2019) emprendió una pequeña gira que después se tuvo que posponer por la pandemia del COVID-19. En este tiempo la intérprete de "Head Alone" ha estado desempolvando pistas de artistas a los que admira, una de ellas Björk, a la que sin pensárselo dos veces le ha hecho un cover a uno de los clásicos de los 90, "Army of Me", y no conforme, ha añadido el talento de la agrupación australiana, RVG.

Me encanta Björk y me encanta RVG. Estaba checando una cinta, cosa que no hago muy a menudo, y estaba escuchando 'Army of Me' una y otra vez para sentirme más fuerte de lo que soy. Entonces pensé por qué no intentar versionar esta canción con otro artista que me hace sentir más fuerte de lo que soy y ¡lo hice! Fue un buena hazaña musical para despertarme de un año de vivir una vida muy tranquila. RVG es una de mis bandas favoritas en todo el mundo y fue una verdadera bendición pasar un tiempo con ellos haciendo música", explicó la cantante en un comunicado de prensa.

A diferencia del tema original, la nueva versión de "Army of Me" es mucho más lenta y cargada de una instrumentación pesada que se complementa al unísono con las voces de Julia y RVG. No te contamos más, da play a continuación para escuchar la canción:

Actualmente la agrupación australiana se encuentra promocionando su último álbum de estudio, Feral (2020), mientras que Julia compartió a finales del año pasado un par de tracks navideños. ¡Mantente al pendiente de sus redes sociales para más novedades!

Kali Uchis presenta versión acústica de “Telepatía”

Lo nuevo de Kali Uchis apuesta por la intimidad y las suaves caricias.

Luego del exitoso lanzamiento de Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞Kali Uchis ha decidido publicar un epé con versiones acústicas de algunos temas del disco. El material de corta duración saldrá el próximo viernes 4 de junio a través del sello Interscope Records y, como primer adelanto, la cantante colombo-estadaounidense compartió "telepatía // acoustic". Si bien, en la versión original los ritmos y la lírica ya seducían por sí mismos, esta vez dichas sensaciones se amplifican aún más.

El estreno llega junto con un videoclip oficial, dirigido por la misma Kali Uchis; recordemos que el trabajo de la cantante no solo se enfoca en la música, sino que la parte visual es de suma importancia para ella. Durante el clip, la vemos interpretar el sencillo en compañía de un guitarrista y un caballo blanco a la orilla del mar.

¡Disfrútalo, aquí!

Kali Uchis ha colaborado con diversas bandas y artistas entre las que destacan Gorillaz, Jorja Smith, Tyler, The Creator, Snoop Dogg y más. Además, ha formado parte de grandes festivales de musica como Coachella, GovernorsBall, Bonnaroo, Austin City Limits y Lollapalooza.

Mientras sale su epé, checa la portada por el 25 aniversario de Latin Magazine pues Kali Uchis se encargó de la dirección creativa en compañía del reconocido fotógrafo Micaiah Carter.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @kaliuchis

 

Glass Spells comparte “Thrills” y anuncia su primer LP

Prueba del futurismo electrónico de este dúo oriundo de San Diego, California.

La melodía futurista del synth pop que rememora a los clásicos del género: “Thrills”, el nuevo single de la copla californiana Glass Spells, que es extraído de su próxima y primera producción discográfica de larga duración, titulada Shattered, y disponible este 6 de agosto a través de Negative Gain.

Este subgénero pop realza un enérgico beat que comprende de baterías programadas, un bajo que imprime el dance en sus progresiones, y una voz femenina que sumerge con una lírica sencilla “en los pensamientos internos de alguien que busca la próxima carrera…” y el objetivo de “mantenerte bailando durante la noche”.  

Anthony Ramirez (Bajo/sintetizadores) y Tania Costello (vocales) incorporan elementos característicos del post punk o la electrónica, para impregnar un deseo de movimiento a lo largo de sus canciones. Previo a este lanzamiento, la agrupación publicó su EP de 2020 Mirrors, el cual contiene los sencillos “Don’t Save Me” (2019), “Mirrors” y “Night Hour” (2020); además de los temas debut “Danger Streets” y “Away From Space” de 2016 (caracterizados por un sonido más crudo y la intrínseca esencia electrónica) 

No olvides seguir a Glass Spells en sus redes sociales, escuchar su nuevo álbum Shattered este próximo 6 de agosto y estar al pendiente de IR! para conocer más de estas propuestas.

Red Ribbon, psych folk con espíritu rebelde

Baladas inquietas para almas en proceso de reencuentro.

El vacío y la decadencia han encontrado múltiples formas en el arte. Desde las pinturas de la corriente expresionista, estos sentimientos eran retratados a través de la oscuridad, los trazos gruesos y una técnica que envidiarían muchos artistas actuales. En la música, solo bastan una guitarra y un cúmulo de experiencias para plasmar nuestros sentimientos más profundos. Así lo ha demostrado Red Ribbon, una cantante basada en Los Ángeles quien se alista para irrumpir en el mundo del psych folk.

Detrás de Red Ribbon se encuentra la cantautora multinstrumentista Emma Danner. Armada de una guitarra, un micrófono de bajo alcance y un montón de efectos, la estadounidense apareció en el mapa musical con Freaks Only (2017) y Dark Party (2018), dos compendios de sangrientas y estimulantes baladas lo-fi que versan sobre la maldad, la tristeza y la idiotez.

Ahora, Red Ribbon se alista para su debut oficial con Planet X, un álbum que continuará la misma línea de sus antecesores, pero con letras aún más incisivas y una producción a cargo de Randall Dunn (Earth, Sunn O))), Shame). “High”, “Way” y “Renegade”, los primeros sencillos de este material, fueron reconocidos por NPR Music, Bandcamp, FLOOD Magazine, Buzzbands, Alt Citizen y otros medios especializados. Mira el video de “High”, una balada hipnótica sobre la añoranza y la necesidad, a continuación.

Todos enfrentamos, inevitablemente, nuestro propio dolor único. Nadie se salva de eso. Utilizo mi música para hacer frente a ello, y la hago lo más ‘experiencial’ posible para recordarme a mí misma que cada canción es una oportunidad de revivir algo sin tener que repetirlo. Entonces, puedo entender mis traumas. La música convierte mi dolor en un proceso. Hay paz y sanación en ello”, comenta Emma Danner.

Pronto, Red Ribbon estrenará “Planet X”, un sencillo sobre la fragilidad de la vida y el ambiente. Mientras tanto, visita su Bandcamp para pre-ordenar Planet X, cuyo estreno está previsto para el 11 de junio vía Danger Collective Records. Sigue a la cantante en Facebook, Twitter y Spotify y no te pierdas su música.

PlanetX_RedRibbon_2021

01. "Weight Of Man"
02. "Way"
03. "High"
04. "Human Copy"
05. "Planet X"
06. "Sun"
07. "Hold"
08. "Renegade"
09. "Document"
10. "Away From Here"
11. "Score"

Glass Animals anuncia su marca de mantequilla de maní

La mantequilla de maní de la banda de Oxford busca apoyar a los recintos de música en vivo que se encuentran cerrados debido a la pandemia.

El cuarteto inglés, Glass Animals, en colaboración con la marca Jackpot Peanut Butter, ha anunciado el lanzamiento de su propia gama de mantequilla de maní para apoyar a los recintos de música en vivo que se han visto afectados por la pandemia. Así lo anunciaron en redes sociales:

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Glass Animals (@glassanimals)

La mantequilla de maní de la banda es una edición limitada que viene en un envase reutilizable y recargable con un diseño exclusivo que incluye la frase "You just wanna know those peanut butter vibes" de su canción del 2014 "Gooey", y un pequeño mensaje del líder de la banda, Dave Bayley. De acuerdo con el anuncio en redes sociales, de cada bote vendido se destinarán £ 2 a Music Venue Trust, una organización de caridad que representa a más de 900 locales de música en Reino Unido, de los cuáles, al menos 30 de ellos corren un riesgo de cierre permanente debido a la pandemia.

Glass Animals_2021

Recientemente la banda brindó su apoyo a la campaña para salvar The Wheatsheaf, un pub en Oxford que ha acogido a algunas de las bandas más importantes que han surgido en la ciudad durante los últimos 20 años, tales como Supergrass, Stornoway y Foals. El líder de la banda, Dave Bayley, comentó acerca de los lugares de música de base: 

Nos dieron una oportunidad en los primeros días cuando no teníamos idea de lo que estábamos haciendo . Necesitamos ayuda para sobrevivir, pero hacen una cantidad extraordinaria por la cultura musical".  

La mantequilla de maní ya está disponible para pre-ordenar aquí, antes de su lanzamiento oficial el 9 de junio. Aquí te dejamos "Gooey" del álbum debut de Glass Animals para que comiences a disfrutar de esas "peanut butter vibes".

Patti Smith, Julian Casablancas y más firman declaración de apoyo a Palestina

La iniciativa hace un llamado a todos los artistas del mundo para solidarizarse con el pueblo palestino.

"Hablamos juntos y exigimos justicia, dignidad y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y de todos los que luchan alrededor del planeta contra el despojo colonial y la violencia", expresan más de 600 artistas en una carta firmada como parte de la campaña Musicians for Palestine.

En el documento participan figuras reconocidas de la escena musical palestina, así como personalidades internacionales, entre ellas: Roger Waters, Julian Casablancas, Rage Against the Machine, Cypress Hill, Sarah Neufeld (Arcade Fire), Patti Smith, Thurston Moore, Godspeed You! Black Emperor, Serj Tankian (System of a Down) y más.

Los firmantes también piden a sus colegas que se unan con su nombre a la carta “para negarse a actuar en las instituciones culturales cómplices de Israel y mantenerse firme en su apoyo al pueblo palestino y su derecho humano a la soberanía y la libertad".

Los datos de la semana pasada indicaban que al menos 242 personas murieron debido a los bombardeos por parte de la milicia israelí sobre la Franja de Gaza, mientras que aproximadamente 74 mil personas fueron desplazados de sus hogares; tal grado de violencia no se veía desde 2014.

La carta ha sido reconocida por la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel (PACBI), quien agradeció la solidaridad y mencionó:

[...] Su significativa solidaridad les recuerda a los palestinos que después del alto el fuego, nuestra lucha por la liberación, libertad, la justicia y la igualdad no serán olvidadas. Solo esta semana, miles de artistas han respaldado medidas pacíficas para hacer que Israel rinda cuentas bajo el derecho internacional, en apoyo de los derechos humanos palestinos. Saludamos a los artistas, trabajadores culturales e instituciones artísticas que reconocen su obligación ética de no dañar nuestra lucha no violenta contra el dominio colonial de Israel, poniendo fin a los vínculos de complicidad". 

Por su parte, el medio independiente Mondoweissdedicado a cubrir los acontecimientos políticos de Medio Oriente, específicamente los relacionados con Israel y Palestina—, creó una playlist para la campaña. Si te interesa escucharla, dale click aquí.

Cabe mencionar que artistas israelís como Meira Asher, Ohal Grietzer, Jonathan Ofir, Dudik Oppenheim y Michal Sapir también apoyaron la postura de la carta.

Acá abajo puedes leer el comunicado en su totalidad:

PalestinaLibre2021_

Así suena “Hipnótica”, el nuevo sencillo de Menino Bulle

La nueva canción del grupo mexicano también se puede disfrutar con realidad aumentada a través de Instagram.

Desde su debut en 2016, Menino Bulle se ha encargado de hacernos vibrar con sus sintetizadores y sus melodías románticas de electro pop. Ahora, para continuar los estrenos de su álbum Totalidad Indivisible (2021, independiente), la banda compartió “Hipnótica”, una canción que ya puedes encontrar en tu plataforma de streaming favorita.

Con una base de house y una marcada influencia del hip hop, “Hipnótica” hace alusión a su nombre con apacibles capas sonoras sobre un ritmo bailable. La letra, por su parte, alberga una historia sobre arrepentimiento, redención, y la aceptación del dolor como herramienta para curar las heridas. Escúchala aquí.

Menino Bulle es un grupo que ha procurado innovar en la presentación de sus sencillos. Por ello, compartió en Instagram un filtro que permite escuchar este corte acompañado de una animación en realidad aumentada. En su tienda oficial, también podrás encontrar una serie de libretas con las portadas de sus sencillos desde “Savia Mixtura”, mismas que fueron diseñadas por Valeria Hernández (@le_vali). ¿Qué esperas para conseguir la tuya?

Ya puedes adquirir Totalidad Indivisible desde Bandcamp. Sigue a Menino Bulle en Spotify para que no te pierdas ningún estreno de este prometedor acto de indie pop.

LaBlue & Astrønne: sinergia catártica de R&B y jazz

Conexión que brilla como la luna llena.

Es increíble cómo las personas pueden coincidir, conectar y desarrollar proyectos increíblemente interesantes. Astrønne llevaba tiempo compartiendo las versiones de sus canciones favoritas a través de su cuenta de Instagram, melodías que se centraban particularmente en el R&B y soul que le inyectaban las propuestas de Richard Bona, Usher, Mary J Blige, Erykah Badu, The Internet entre otros proyectos que la cantante y compositora escuchó como recomendación de su madre.

Tomando como referencia su bagaje musical, la intérprete comenzó a contar historias a través de sus melodías, ya que para ella "la música es terapéutica". Astrønne es una persona que no solo escribe sobre los sentimientos de las personas, sino que busca provocar emociones y finalmente una catarsis.

En 2019, la fortuna de la vida le hizo coincidir con LaBlue, un productor y músico parisino con quien pronto entabló una gran conexión que hizo posible Blue Phases, su primer EP. El material llegó vía el sello francés Roche Musique.

El extended play fue el resultado de un concurso que ambos proyectos ganaron con el label, y su realización se llevó a cabo durante los primeros dos meses de la pandemia. Blue Phases es una producción que fluye sola y está impregnada de destellos que alumbran tu velada; los sintetizadores son suaves y la combinación de estos con la dulce voz de Astrønne te hacen moverte suavemente y disfrutar del momento como nunca antes.

¡Da play ahora para escucharlo!

¡No olvides seguir a LaBlue & Astrønne en sus redes sociales!

Cola Boyy libera “Don't Forget Your Neighborhood” ft. The Avalanches

El multiinstrumentista estadounidense comparte este track y se prepara para lanzar su primer disco de estudio.

El músico californiano te incita a no olvidar tus raíces con su nuevo sencillo “Don't Forget Your Neighborhood” en colaboración con la agrupación australiana The Avalanches, la apertura a su nuevo álbum debut Prosthetic Boombox, el cual estará disponible este próximo 18 de junio a través de Record Makers / MGMT Records (disquera de la banda MGMT). 

Esta producción viene acompañada de un dinámico videoclip dirigido por David Numwami (quien además colaboró en la grabación del tema), donde se muestra a The Avalanches, Sofie Royer y John Carroll Kirby en un viaje caricaturesco al que se teletransportan.  

Este es uno de mis temas favoritos del disco. ¡Quería una mezcla de los Beach Boys, la discoteca francesa, teclados house y un toque de la banda sonora de Cheers por si acaso! Es un mensaje para todos: no se pierdan en el pequeño sueño capitalista que nos hace abandonar a la gente y los lugares que nos formaron. No sería quien soy hoy sin las masas de Oxnard, y ninguna luz intermitente puede superar eso”, añade Matthew Arango.

Durante el mes de abril, Cola Boyy publicó su primer lead single titulado “Kid Born In Space”, en compañía de Andrew VanWyngarden de MGMT, el cual aparecerá en este primer LP además de las contribuciones musicales de John Carroll Kirby, Nicolas Godin de Air, Patrick Wimberly de Chairlift, y Corentin “nit” Kerdraon.

Pre guarda el nuevo álbum de Cola Boyy, Prosthetic Boombox aquí, y escucha su nueva canción “Don't Forget Your Neighborhood” ft. The Avalanches

Tracklist de Prosthetic Boombox:

ColaBoyy_2021_álbum

 

  1. “Don't Forget Your Neighborhood"
  2. “Mailbox”
  3. “Song for the Mister”
  4. “Roses”
  5. “For the Last Time”
  6. “You Can Do It”
  7. “Mink”“One of These Winters Will Take Me”
  8. “Go the Mile”
  9. “Kid Born in Space”

 

 

A 30 años del 'Gish' de The Smashing Pumpkins

La calabaza se convirtió en carroza.

All that you suffer is all that you are

All that you smother is all that you are

And you're saying you're seeing, you're saying who you are

What takes meaning is cleaning the meaning of who you are, "Suffer".

La bella y emocionante forma en que la abuela de Billy Corgan le relataba cómo fue su encuentro con la estrella de cine mudo Lillian Gish en un viaje en tren, fue el lejano recuerdo que inspiró el nombre del primer disco de su banda. The Smashing Pumpkins comenzaba a tocar en clubes y el dinero que ganaba sería invertido en la grabación de su primer demo, el cual estuvo sonando durante un mes en el tocacintas de John Shanahan, el dueño del club Metro de Chicago, el lugar que sería sede del primer concierto de la banda antes conocida como The Marked, y del “último” show en el año 2000 cuando anunciaron su rompimiento. Siete años después, eventualmente, regresarían a los escenarios con la mitad de su alineación original.

A principios de los años 90, cuando Sub Pop era el semillero de bandas como Nirvana y Soundgarden, el sello discográfico se dio el lujo -o cometió el gran error- de rechazar a The Smashing Pumpkins para ser parte de su catálogo, tan sólo les ofrecieron lanzar un single, mismo que escucharía alguien en Caroline Records para agregarlos a su roster de bandas. “Tristessa” fue la canción elegida, titulada en honor a Esperanza Villanueva, la prostituta mexicana con la que se encantó Jack Kerouac en una de sus visitas a la Ciudad de México, y cuyo relato de amor desastroso quedó de manifiesto en la novela que da nombre a dicho track.

Bajo la guía de Butch Vig y en su propio estudio ubicado en Wisconsin, comenzaron las grabaciones, y con sus sabios consejos, también la búsqueda de la perfección. “Él era como el Pro Tools antes de que existiera”, refiere Corgan en sus memorias en el booklet de la reedición del disco al respecto de trabajar con el productor que poco después se convertiría en leyenda y referente de su sonido. 41 días de grabación y 17 de mezcla fueron suficientes para que el mundo obtuviera el producto final. El resultado: 400,000 copias vendidas en un año. Gish se convirtió en el trabajo independiente más vendido de la historia en aquellos tiempos.

La rudeza entre los destellos con pesados y complejos riffs en “I Am One”, “Siva” y “Bury Me”, la belleza y la melancolía lírica e instrumental en “Crush” (y su inefable frase: "Love comes in colors i can’t deny") y “Suffer”, la salvaje dulzura de “Rhinoceros” y sus 17 pistas de feedback en la guitarra, la densa bruma de maravilla y nostalgia que evoca “Snail”, la amarga marcha de un desfile trágico que termina en la gloriosa “Window Paine”, el oscuro final con “Daydream” en voz de D’Arcy, “I’m Going Crazy” como track oculto. “Starla”, celestial lado b grabado en aquellos días, el errático poema sonoro de un confuso Billy a una chica llamada Darla.

Una colorida mezcla entre el encanto del shoegaze y lo que el mundo conocería y los medios capitalizarían como grunge, ese sonido áspero y evocador, la ternura que se convierte en estruendo, la flor que se resiste a morir en medio de un terreno árido.

Hace un par de años, Billy Corgan recibió de vuelta la Fender Stratocaster que le fue robada poco después de concluir la grabación del álbum, y en cuya esencia y espíritu radica el sonido de Gish. “Fue como reencontrarme con un viejo amigo, desde que la vi supe que era mi guitarra”, mencionó al respecto de la experiencia. Desde que abre el estuche que contenía el instrumento, en los ojos de Billy se recuperó cierto brillo debido a la nostalgia por aquellos primeros días de la banda y su historia subsecuente, la cual se vio mancillada por la muerte de Jonathan Melvoin, los problemas de adicciones de Jimmy Chamberlin y D’Arcy, el final de la banda y su subsecuente regreso, mismo que ha tenido sus altibajos y distintas variables, algo así como Billy and The Kids en lugar de las calabazas rotas que ya nunca juntarán y pegarán sus piezas.

A la fecha The Smashing Pumpkins se ha convertido en una de esas bandas de nicho de singles reconocibles del pasado y discos poco apreciados en el presente con un fanbase que vanagloria a Billy Corgan y lo que produce cualquiera que sea el resultado. El futuro depara nuevos álbumes conceptuales y subsecuentes giras, pero ese primer disco, esas primeras notas quedarán para siempre para entender la inventiva de un cuarteto primigenio y original que ya quedó en la historia.

A 30 años de distancia, Gish nos da a entender que The Smashing Pumpkins no es una banda de canciones, sino de álbumes completos que se aprecian de principio a fin y que marcan diferentes etapas de nuestras vidas, como fans y como amantes de la música.