Conéctate al IG Live de Nene Fresco a través de Indie Rocks!

El trap perfecto pa’ cortar el césped.

Unos de los exponentes más representativos del trap en español y, con una larga carrera musical dentro del género, estamos hablando de Nene Fresco, quién con su más reciente tema “Cortar el Césped” llega para ser parte del próximo Instagram Live de Indie Rocks!.

No te puedes perder de esta transmisión del IG Live junto a Nene Fresco este próximo 8 de noviembre en punto de las 14:00 H, conéctate a esta charla y acompaña a María Letona para que conozcas todos los detalles de su próxima presentación en el Foro Indie Rocks!.

Aprovecha esta oportunidad y ten un preview de lo que Nene Fresco tiene preparado para este show, así como saberr en lo que anda trabajando.

Recientemente Nene Fresco aka Fresús, compartió el tema “Cortar el Césped”, single que se desprende del álbum La Segunda Venida (2021), sucesor de los temas "The Block Is Hot", "Netflix" y "La Segunda Venida"

Su show en el  Foro Indie Rocks! será el próximo sábado 13 de noviembre y puedes adquirir tus boletos a través de Boletia con los siguientes precios:

M&G: $400 pesos

Preventa $200 pesos

El evento será únicamente para mayores de edad, para que lo tengas en cuenta. 

Nene fresco 3

VVV [Trippin'you] — Tuboviolencia

Las olas obscuras de VVV [Trippin'you].

Los madrileños VVV [Trippin'you] presentan su tercer álbum de estudio Turboviolencia a través del sello Helsinkipro. Conformado por, Elinor Almenara, Adrián Bremmer y Salvi Urbaneja, el trío se muestra más maduro en esta ocasión, con bases rítmicas más sofisticadas que amplían su rango musical, y líricas mejor trabajadas, buscan reflejar la incertidumbre de estos días convulsos en los que vivimos. Con este material, el grupo busca canalizar la experiencia recabada que le han dado los años dentro de la escena underground española.

Difícil de clasificar, pero sencillos de reconocer, los sonidos de este disco siguen la línea de sus trabajos anteriores (Escama y L´ennui); ritmos veloces pero bailables y voces obscuras que sirven de telón de fondo, un eco que resuena mientras nos movemos en la pista de algún club de la periferia de Madrid o en la privacidad de nuestra habitación. El synth pop, post punk, drum n bass, dark wave o el complejo término neo-bakala (al menos para esta parte del mundo) bajo el que se suelen presentar y otros tantos que les podríamos añadir, son sólo los marcos referenciales por los que se mueve VVV [Trippin'you] en pos de su consolidación.

“Odiar Frontal” es el primer sencillo promocional, una canción dura, intensa con un estribillo que puede tomarse como bandera o ser un buen eslogan (una playera que diga), en contraste con “Monstruo” que es mucho más reflexiva, íntima y calma, así como breve, siendo uno de los pocos respiros que se nos ofrecen. Otros momentos que destacan son “Lluvias de Marzo”, la mejor del disco, una balada muy a su estilo, con tintes obscuros y desesperanzadores, con una finesa musical digna de reconocer.

También mencionar “Nadie es Leal”, tema de apertura y que sirve de presentación para todo aquel que llega por primera vez al mundo de VVV, declarando lo qué buscan y cómo pretenden conseguirlo. “Amianto” canción donde lleva la voz principal Almenara, es el tema más fresco y ligero, musicalmente hablando, bailamos mientras la historia de desamor se desarrolla tras nosotros.

En conclusión, Turboviolencia es el intento de la banda por permanecer en nuestros oídos, obteniendo resultados variados. A través de sus 10 tracks notamos el conocimiento profundo de su estilo, sus influencias, su bagaje y su universo, pero algunas veces no logra entusiasmarnos lo suficiente o los vínculos llegan a romperse, principalmente por lo caóticas que pueden percibirse algunas canciones. En general una buena propuesta del under español.

 

Entrevista con Lorelle Meets The Obsolete

Que tu pasión sea el camino y no la meta.

¿Qué se puede decir a estas alturas de una banda como Lorelle Meets The Obsolete? Mucho, por algo sigue siendo uno de los secretos mejores guardados del país, pese a tener giras afuera de él. El proyecto comandado por Lorena Quintanilla y Alberto González ha logrado, en 10 años, un sonido que tiene como bandera la psicodelia pero que ocupa diversos universos sonoros. Antes de regresar a los escenarios para presentarse en el festival Hipnosis, platicamos en exclusiva para Indie Rocks!, sobre ser o no ser en la escena undeground.

Sabemos muy bien lo que queremos y creo que eso lo hemos tenido claro desde que empezamos. A veces creo que el capitalismo confunde todo porque se piensa que todos deseamos lo mismo, que todos queremos ir hacia… ser grandes; ahí es donde entramos nosotros diciendo ‘no, distintas escenas pueden coexistir’, ello nos ha empoderado mucho, poder tener más control sobre nuestros movimientos como banda”, comentó Lorena vía Zoom.

Tras el lanzamiento de su disco De Facto (Registros El Derrumbe, 2019) la agrupación se preparaba para una extensa gira por Estados Unidos, con todos la burocracia, inversión y tiempo que ello significa, estos planes se vieron cancelados por el inicio de la pandemia por COVID-19. Aunque la banda está consciente de que la escena en la que se mueve está llena de riesgos constantes, nunca se imaginó el apoyo que tendría de sus fans para salir adelante en un ejemplo más de lo que significa 'vivir en la independencia'. En palabras de Alberto.

Todo esto son gastos que ya están hechos y si se cancela algo así, cómo le haces, no es cómo que tengas un colchón, una beca o yo que sé, que te ayude a solventar esos gastos y nosotros pudimos con toda la ayuda de la gente, pudimos seguir adelante, sin eso no se que hubiera pasado, y no todas las bandas tienen ese privilegio, no todas pueden hacer un crowdfunding y de repente se llegue a la meta, y es un ejemplo de las cosas que pueden pasar”.

Actualmente la banda se encuentra en una mejor época, aunque siempre en constante aprendizaje. Sobre cómo vivir de la música, han generado estrategias que les han dado la oportunidad de continuar creciendo y consolidando su propuesta: desde vivir cerca de la frontera (actualmente viven en Ensenada, Baja California) para hacer giras más extensas en Estados Unidos, reducir gastos al mínimo y ahora se acompañan de un contrato de publishing que de vez en vez, les sirve para difundir su música y generar ganancias extra. Aunque no son una banda creada por el factor monetario, Alberto si considera, que es digno generar un ambiente ideal para los músicos, dónde no se vean forzados a generar contenido solo por que sí, pues ello le quita el merito que implica crear arte.

“Lo mejor es hacer resistencia, es decir, no convertirse en alguien que hace contenido, sino mantenerte fiel a tus ideas y tratar de resistir a todo esto. Creo mucho que, en la esfera en la que nosotros estamos, siempre ha sido de resistencia, antes era contra en mainstream o las grandes disqueras. Ahora están las plataformas y si modificaron ciertas cosas, pero al mismo tiempo, pertenecemos a una escena donde, por ejemplo, las personas todavía compran vinil y van a los shows”.

Hablando de shows, la banda se encuentra desde hace varios meses preparando un nuevo set que podrá ser visto y escuchado en el festival Hipnosis, por lo general se han dedicado enteramente a presentar los discos que tienen bajo la mano, pero esta vez las cosas darán un giro que implica revisar 10 años de carrera.

Esta vez hicimos algo diferente que no habíamos hecho desde hace muchos años, es decir estamos tocando canciones de los primeros discos, al menos de Balance y de Chambers, regresamos a ciertas canciones que no tocábamos hace años en vivo. La otra cosa es que ahora se ha reducido nuestra banda y se hicieron unas versiones un poco distintas a las que están en los discos. Justo eso hemos estado trabajando en los últimos meses, en ver cómo adaptar estas canciones a cuatro personas”.

Lorelle no sería una experiencia completa si no fuera un viaje personal para sus integrantes, en el caso de Lorena esta aventura de salir a cantar (aunque ella no se considera cantante per se) ha sido una experiencia que le ha mostrado una manera de ver si algo está fallando, la manera en que lo comunica y cómo esto afecta a la experiencia en vivo. En cuestión de sonido Alberto se muestra un poco más claro y preciso.

Creo que, en los dos primeros discos, no hacíamos muchos trabajos de edición, era la emoción de estar grabando y amontonado (risas) era como que… las canciones las llenábamos de muchos instrumentos, muchas capas. A lo largo de los años, hemos estado haciendo un trabajo de pensar si algo funciona o no y hemos mejorado en como depurar las ideas”.

Como si fuera un avistamiento único, la banda pasará por una edición más del festival Hipnosis, después volverá al encierro, pero esta vez para la creación de nuevo material, del que esperan darnos noticias pronto. Cuando se les pregunta por algún consejo para cuando, seas músico o persigas una meta, Lorena lo tiene claro: constancia.

Es normal, en cualquier viaje de ser humano encontrarse en esos momentos (de incertidumbre), solamente es no obsesionarse con estar bien y seguir trabajando, no detenernos, la música misma nos da las respuestas que necesitamos; Por más difícil que sea, levantarse a ensayar, y el trabajo mismo va dando las respuestas que uno necesita”.

 

 

 

 

 

A 25 años del ‘The Richard D. James Album’ de Aphex Twin

Una vida en un disco.

¿Quién es Richard D. James? ¿Qué es lo que lo hace vibrar, inspirarse o explotar? A seis discos de estudio, 14 EPs e incontables remixes y sencillos bajo el nombre de Aphex Twin, aún es difícil descifrarlo, y quizás es parte del encanto. Su música a veces es tan enigmática e inclasificable como las historias que ha fabricado acerca de su vida personal (incluyendo el haber conducido un carro blindado con una ametralladora durante los 90), y mientras más nos queremos asomar, más hondo caemos en el agujero del conejo, encontrando nuevos tesoros y artificios en el camino.

A 25 años de la salida de su disco homónimo, The Richard D. James Album, la excusa de celebrar es más que adecuada para volver a perderse en este laberinto sin fin, y para aquellos nuevos adeptos, a que se den un colosal baño digital de la música electrónica que se visualizaba y creaba en esos tiempos. Mientras que The Orb conquistaba el espacio con rimbombancia y minimalismo fluctuando aleatoriamente, Autechre destrozaba computadoras y samplers para intentar crear significado a través del caos y Cornelius empezaba su carrera como solista valiéndose de la naturaleza y el clima como instrumentos. Pero Aphex Twin ya tenía otras cosas en mente. 

RDJA

Tras irrumpir y consolidarse en la escena con sus experimentos en el ambient que posteriormente recopilaría en un par de icónicos discos, James aún necesitaba saciar su apetito por unir todas las aristas posibles de la música para crear algo nuevo. Fue así que sacó su Macintosh, programó softwares avanzados de sintetizadores y condensó todos los sonidos posibles - sintéticos y orgánicos - para armar un collage auditivo impensable. Una vez que tenía los elementos básicos, tomó inspiración en Squarepusher y Luke Vibert, un par de músicos y amigos personales, para una musicalización más rápida, que rebasara los límites de todo lo que era humanamente posible hacer en ese momento.

Pero no nos dejemos engañar por el título. Sí bien, el disco es una especie de autobiografía, un testamento de quién era y cuáles eran sus inclinaciones creativas en ese momento, tal y como indica la icónica y amenazadora portada creada por él mismo y sus primeros coqueteos con el naciente Photoshop, la idea de James parece sonar más a la descripción de la humanidad en general, con sus bellezas, sus arranques, sus fallas y sus logros. Cómo detrás de un rostro distorsionado y malentendido, puede haber calma, sensualidad, timidez, impulsividad, furia y agonía. 

El disco nos deposita in media res, en medio del espiral polifónico de “4”. Hay que mantener el paso si queremos llegar a la siguiente parada, la sesión vigorizante y agotadora de tonos que brinda “Cornish Acid”. El tracklist no da tregua con la acelerada y mística “Peek 824545201” tan melódica como opaca, llena de burbujas digitales.

“Fingerbib” nos toma por sorpresa por su selección de notas y sintetizadores reminiscentes a la música para clubes o raves, pero con una atmósfera modesta y difusa, como si alguien quisiera enmudecer los instrumentos (The xx claramente tomó nota). “Corn Mouth” ahoga un órgano sesentero en un cóctel de beats con influencias de jazz. Y “To Cure a Weakling Child” hace honor a su nombre, acoplando sonidos guturales de bebé, instrumentos de juguete y ritmos pausados e inciertos, simulando los primeros pasos de un infante.

La última y más emocional sección del disco la inicia “Goon Gumpas”, que nos lleva a una tierra de ensueño con matices pastel y un sublime arreglo de cuerdas, haciendo alusión al descubrimiento de la felicidad y la autorrealización. “Yellow Calx” se oye como la desmantelación de una máquina en tiempo real, simulando el trabajo y la producción, mientras que “Girl/Boy Song” es el enamoramiento. Cada percusión y beat tartamudeante y cada cuerda artificial suenan a los latidos y estallidos de un corazón incondicional. Finalmente, “Logon Rock Witch” nos conduce a una casa psicodélica de juguetes, con una oscura tonada amenazando por detrás, creando una colisión entre nuestro mundo infantil con la locura e incoherencias de la adultez. 

Así, The Richard D. James Album no nos resuelve del todo: ‘¿Quién es Richard D. James?’, pero en vez de ello terminamos con la incógnita de ‘¿quiénes somos nosotros?’. Es un disco como la vida misma: esperanzadora un minuto y brutal al siguiente; incluso a veces ambas a la vez. Y a 25 años de su salida, su atemporalidad y ambición hacen que queramos volver a caer por el agujero una y otra vez. Desconocemos si la intención final de Aphex Twin era hacer el viaje musical definitivo (eso depende de cada escucha), pero consiguió redefinir la música electrónica dotándola con algo adicional a la energía e innovación que ya poseía el género: humanidad.

Tori Amos — Ocean To Ocean

Tori se encierra en su propio universo y supera el dolor.

Para cuando salió el álbum Native Invader (Decca Records, 2017) Tori Amos se encontraba en la encrucijada de ser, la voz de sus admiradores y ser la voz de su madre; quien para ese entonces había sido víctima de una embolia, dejando con ella varias secuelas, entre ellas el habla. Hoy su madre no está más en este plano, sus admiradores siguen aquí, y el mundo sigue en caos, pero por primera vez en mucho tiempo, la cantante tenía que hablar de sí misma y Ocean to Ocean, grabado entre el segundo y tercer confinamiento por la pandemia, es el universo que ha creado para liberarse del dolor.

El trabajo, está inspirado una vez más en los mitos y los paisajes que tiene la productora en su actual hogar en Cornwall. Estos lugares aislados son la excusa para crear postales de corte musical que ayuden a explicar, por qué sufrimos perdidas en la vida y como estas deben ser superadas. Pese a lo denso del concepto, la cantante se prometió no hacer un disco totalmente oscuro, por el contrario quería aprender a lidiar con sus demonios de una manera más positiva y el resultado musicalmente hablando es un disco que bebe de un rock más tradicional y de un ejercicio más etéreo de su instrumento principal: el piano. Así que si estás esperando a una Tori moderna puedes revisitar To Venus and Back (1999, Atlantic), pero si estas buscando a la cantante de corte más clásico de inicios de su carrera este disco es para ti.

11 composiciones que navegan entre el dolor de perder a alguien ("Flowers Burn To Gold"), la caída de la sociedad ("Ocean to Ocean") y charlas personales de carácter motivacional en la conmovedora “Addition of Light Divided”. El momento pop del disco viene con la divertida "Spies", aunque en conjunto no tenga mucho que ver con el resto del trabajo, es un recordatorio de que, cuando se trata de pop la cantante lo hace con los ojos cerrados y sin fallas.

Los últimos tres temas abordan situaciones de carácter más universal como las relaciones de parejas y relación con mitos de carácter histórico en la melancólica "29 Years". Pero los mejores tracks (ya dentro de su repertorio personal) están en la parte final, “How Glass Is Made” habla de todo lo que hemos vivido en estos últimos dos años y como nos ha hecho tomar en cuenta conductas del pasado de las que no estamos orgullosos.

El disco cierra con "Birthday Boy", en el que parece ser que Tori le celebra a alguien más que todo terminó, el dolor se supera y solo es parte del doloroso proceso de crecer. Antes de tener noticias de este trabajo, la compositora preparaba un disco de corte político, inspirada por las (en aquel entonces) recientes noticias de Me Too y Black Lives Matter, ese disco no verá la luz, pues ella ya no se siente conectada con ese trabajo a diferencia de este que nos presenta a cambio nos presentó una segunda biografía Resistance: A Songwriter’s Story of Hope, Change, and Courage, dónde aborda todas las posturas que alguien con más de 30 años. Por otra parte en el plano musical Ocean to Ocean es una prueba de que a veces, para sanar al mundo, hay que sanar primero el corazón.

 

“Voyage”, el nuevo tema de MUNYA

Con este sencillo, la canadiense prepara nuevo disco para esta semana. 

La cantante y productora Jose Boivin, mejor conocida como MUNYA, presenta su más reciente sencillo “Voyage”: la importancia de tomarte el tiempo necesario para disfrutar de tus sueños hechos realidad. Este es el último lanzamiento de la liricista canadiense previo a su álbum Voyage To Mars, disponible este viernes 5 de noviembre, a través de Luminelle Recordings

'Voyage' se trata de querer que tus sueños aparentemente imposibles de alcanzar se hagan realidad ... como construir una nave y viajar al espacio para encontrarte con un viejo amigo en Marte", describe Boivin sobre el single

Creado, grabado y editado completamente por ella, este disco se palpa a partir de un tono expansivo y optimista que anhela estar en alguna otra parte.  A su vez contiene elementos extraídos del “new synth folk”, el pop, sitar, dance, R&B, y un gusto por hacer sonreír a la gente, los extraterrestres, space X, y mucho más. “No es un disco pesado o melancólico, sino expansivo, música que encuentra la maravilla y la inmensidad del espacio exterior en medio de las luchas de la vida cotidiana”.

Previo a este sencillo, MUNYA compartió los temas, “Cocoa Beach”, “Tonight, Tonight” y “Pour Toi”, además de la trilogía de EPs compuesta por North Hatley, Delmano y Blue Pine. Escúchalos aquí

Espera el nuevo LP de MUNYA y descubre más sobre ella a través de Indie Rocks! 

Tracklist:

MUNYA_2021

  1. "Maracuya"
  2. "Boca Chica"
  3. "Tonight Tonight"
  4. "Cocoa Beach"
  5. "Pour Toi"
  6. "Voyage"
  7. "Life Is A Dream"
  8. "America"
  9. "Dove"
  10. "Captain Ron"
  11. "Perfect Day"
  12. "Tresor"

Charlie, histrionismo y rock and roll

Solo para zombies.

Un nuevo género ha nacido: Líricas carismáticas, terror traído de un filme cincuentero, sonidos picarescos, irreverentes y dignos del título del rock and roll más puro que podrás escuchar por el momento.  Este es el zombie rock de Charlie, “una vampira de 400 años” o menos, sacada de una película de Tim Burton, que intenta definir su música entre una mezcla de blues, punk, histrionismo y más. 

Con apenas 18 años recién cumplidos, la joven oriunda del recóndito Rincón del Pinar de Canelones, Uruguay, ha creado esta nueva propuesta a partir del gran compromiso y disciplina que posee, pues imprime entre sus temas un aire juguetón, terrorífico y gracioso con un estilo muy bien planeado que te hará pasar un buen rato con tan solo escucharlo. 

Actualmente presenta su más reciente lanzamiento, CRÁNEO; un EP debut con seis canciones producidas por su compatriota, amigo y mentor Paul Higgs durante 2020. En este disco, la joven relata historias e inmiscuye al escucha en una interpretación casi extraída de The Rocky Horror Picture Show, además de agregar combinaciones retro entre el blues y el rock and roll latinoamericano (“Esclavos Modernos”), que también dan la pauta a algunas referencias como el cha cha chá (“Saturno”) y otras. 

Guitarras secas, puntuales, ritmos de batería sincopados, pianos,  y armonías dulces que se conjuntan en este género recién nacido “que se inventa a partir de su propia existencia”. 

El estilo de esta artista uruguaya trae consigo una gran pregunta: ¿Quién es ella? La misma que con el paso de los temas se responde casi al instante, ya que con estas cadencias que encajarían perfectamente en una obra de teatro musical, crea una fuerte identidad musical pocas veces reconocible y amable a primera instancia. 

 

Escucha “Get Better”, el nuevo sencillo de alt-J

Una suave caricia a la ausencia de un ser amado.

El triplete originario de Leeds, Inglaterra, ha compartido el segundo adelanto rumbo al tercer material de estudio para la banda. The Dream llegará a nuestras manos el 11 de febrero del próximo año vía Infectious Music en colaboración con BMG Records.

Si bien “U&ME”, primer corte estrenado por la agrupación rumbo al nuevo álbum, nos daba indicios del cambio en el sonido de alt-J no es hasta el reciente lanzamiento que las sospechas de madurez sonora se confirman, entregando una de las facetas más humanas de los ingleses.

Los arpegios intermitentes en guitarra acompañados por la fragilidad dulce retratada en la voz de Joe Newman con arreglos de Gus Unger-Hamilton hacen de “Get Better” una de las piezas más icónicas  compuestas por los músicos, alejándose radicalmente de las capas instrumentales presentes en trabajos anteriores y apostando por la carga de la sensibilidad lírica.

Cuando Joe la tocó por primera vez no solo me puse un poco sentimental; me derrumbé completamente. Un gran, gran llanto. El llanto del año”, comparte Unger-Hamilton.

Los terrenos audiovisuales fueron cubiertos por las animaciones en pixel art cortesía de Stefanie Grunwald quien traduce a la perfección el ambiente de melancolía y miel emocional que despide el nuevo corte.

Alt J - Get Better (Art)

Mira “CAR CRASH”, el nuevo video de IDLES

Joe Talbot alude a un accidente casi fatal en la nueva canción de su grupo.

Ya nos separan solo un par de semanas para el estreno de Crawler, el esperado cuarto álbum de IDLES. Para aligerar la espera, el grupo de Bristol presenta un nuevo sencillo y video musical titulado “CAR CRASH”. Y, sí, la agresividad del título es la misma que resuena en la canción, la cual alude a una experiencia cercana a la muerte del vocalista Joe Talbot y a “la horrible resaca de cuando se pasa el efecto”, como lo comenta en redes sociales. Dale play a continuación.

Queríamos que la canción fuera tan violenta como fuera posible para reflejar ese evento. Yo quería que fuera una referencia sonora. […] Es una de las primeras veces en una canción de IDLES en donde hemos usado efectos de verdad en la voz. Fue Joe jugando con mis pedales, así obtuvimos claridad y degradación”, comenta Mark Bowen, guitarrista de IDLES, en comunicado de prensa.

Por su parte, el video musical dirigido por Matthew Cusick y Lee Kiernan es la culminación de un proyecto de Cusick que comenzó en 2001. A partir de aquel año, el artista se dedicó a reunir clips de persecuciones de autos en películas de cine estadounidense, los cuales juntó bajo el nombre File On Motor Transgression, 2001-2011. “Ahora tiene lo que siempre le había faltado: un soundtrack brutal”, agrega Cusick en comunicado de prensa.

Crawler verá la luz este 12 de noviembre vía Partisan Records. Pre-ordénalo en este enlace.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por I D L E S (@idlesband)

Spiritualized comparte oficialmente “Always Together With You”

Aunque la canción ya estaba en YouTube desde hace cinco años, ha sido lanzada como el primer sencillo del nuevo álbum de la banda, Everything Was Beautiful.

Los fans de Spiritualized deben estar más que alegres luego del anuncio de un nuevo álbum y encima, el estreno oficial de "Always Together With You", la cual es una canción extraordinaria de inicio a fin. Está dividida en dos partes: una dónde la voz de Jason Pierce está acompañada solamente con un sintetizador que resume la carrera de la banda dentro del space rock, luego la música integra más elementos en segundo plano como el bajo y las percusiones para amalgamar una composición de alta calidad.

Además del lanzamiento en streaming fue estrenado el video oficial dirigido por el mismo Jason, en el que vemos una transición de imágenes de la vida cotidiana dentro del planeta Tierra hasta llegar a la barbarie natural ocasionada por el ser humano contra animales y medio ambiente en general.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Spiritualized® (@officialspzd)

Por último Spiritualized también reveló el nombre, la fecha de lanzamiento, la duración y la lista de canciones que tendrá su próximo disco Everything Was Beautiful (Bella Union). El álbum saldrá el 25 de febrero del 2022, tendrá una duración aproximada de 44 minutos y estará compuesto por siete canciones. En este disco Jason Pierce, o J Spaceman como también es conocido, tocó 16 instrumentos, compuso, grabó y cantó todos los temas en su totalidad y lo hizo en 11 estudios distintos. Sin duda alguna es un material muy ambicioso y eso hace que la expectativa crezca con respecto a esta producción.

Spiritualized-BoxSet_2021

Aquí abajo te dejamos la portada y la lista de canciones de Everything Was Beautiful aparte del enlace para que puedas pre ordenar una edición limitada del álbum en formato vinilo sencillo color rosa.

Spiritualized-EverythingWasBeautiful_2021

Everything Was Beautiful:

1- "Always Together With You"

2- "Best Thing You Never Had"

3- "Let It Bleed (For Iggy)"

4- "Crazy"

5- "The Mainline Song"

6- "The A Song (Laid In Your Arms)"

7- "I’m Coming Home Again"