Cuco estrena canción

"Lo Que Siento" es el nuevo tema musical de Cuco. 

Cuco es un descubrimiento reciente, bastante atractivo, por cierto. Posee un gran talento para la composición de pegajosas melodías que te van a hacer sentir muy bien. Está en camino de convertirse en el acto más influyente del género. Con este nuevo estreno sigue demostrando su capacidad como músico promesa.  

"Lo Que Siento"  es el tema más fresco del cantautor californiano. En la canción combina de manera ingeniosa el español y el inglés. Las letras son perfectas para suspirar si estás enamorado; además, son complementadas con contagiosas tonadas .

Escucha "Lo Que Siento" a continuación:

En caso de que quieras conocer más de la música de Cuco, da clic en la imagen:

cuco

El sonido que desempeña Cuco es denominado, por el mismo, como dream pop alternativo. Forma parte de una interesante escena que se está desarrollando principalmente en Estados Unidos, pero existen propuestas por todo el mundo. Artistas como Temporex, Boys Age ,Banes World y Michael Seyer  son otras opciones de este crisol musical.

Sigue a Cuco en sus redes:

Facebook    //    Twitter    //    Instagram    //    Soundcloud

Entrevista con Thurston Moore

La poesía que esconde lo disonante. Una entrevista con Thurston Moore.

Thurston Joseph Moore nació en 1958 y, desde siempre, tuvo ese “algo” que lo hace único: su figura alargada, su cara que no envejece y esa manera introspectiva de hablar bajito, su pasión desmedida por la música y la literatura, su necesidad constante por expresarse a través del arte. Durante tres décadas Sonic Youth fue su casa; desde hace algunos años, escribir se ha vuelto protagónico en su vida.

Me encontré con él en la terraza de un café para nuestra entrevista. Nos conocimos hace 10 años cuando mi banda abrió un concierto para la suya. No esperaba que me reconociera; sin embargo, lo hizo y, en medio del gesto amable, me preguntó cómo iba todo.

En la mesa de al lado, una chica sonriente intentaba construir un poema en español. Era Eva Prinz, su actual compañera y socia en Static Peace Libary, editorial que tienen desde hace 10 años. Ambos vinieron a la ciudad a propósito de una lectura de poesía.

¿Por qué escribir?

Aunque es conocido por desafiar los convencionalismos sonoros a través del sonido distorsionado de su Jazzmaster, Thurston Moore ha escrito desde siempre.

“Escribir para mí obedece a la misma razón que hacer música: hay algo en la acción de crear que realmente me conecta con el hecho de estar vivo en este mundo. La poesía es algo realmente ingenioso ¿sabes? Más allá de las palabras y su significado, se trata de cómo lucen sobre el papel, de la ruptura de lo lineal, de su ritmo, de su sonido… de su completa arquitectura. Todas estas capas la convierten en un arte sumamente valioso que logra utilizar el lenguaje como una herramienta central de expresión capaz de balancearse entre lo confesional y lo experimental… Hay tanto en ella, justo cómo en el acto de componer o tocar”.

Pronto quise saber si recordaba el primer poema que había escrito. Con los ojos muy abiertos soltó una pequeña carcajada. "¿¡Mi primer poema!? … Quizá fue sobre un caballo. Lo escribí en casa de mi abuela en Alabama durante los años 60… Era un poema de niño pequeño escrito sobre un papel a rayas de color amarillo… Creo que aún lo conservo".

El amor por los libros

Todo aquel que escribe, construyó su deseo, al leer, primero, la obra de otros. En el caso de Moore la relación con la lectura comenzó muy pronto.

“Desde pequeño estuve rodeado de arte, literatura y música… Recuerdo que cuando visitaba las casas de otros chicos de mi escuela me preguntaba ‘¿Dónde están todos los libros, dónde está el arte, dónde?’… Hasta que me di cuenta que nosotros no éramos una familia convencional. Me enamoré de los libros a una edad muy temprana, primero de los comics (solía escribir cartas a sus autores pidiéndoles que siguieran haciendo lo que hacían y luego se las leía a mi madre antes de ponerlas en el correo).

Leía todo tipo de libros extraños que estaban en casa, solo por el simple hecho de que estaban ahí. En alguna ocasión mi padre se acercó a mí con un libro de James Joyce llamado Retrato del artista adolescente, diciéndome: ‘Creo que esto podría interesarte’. Al comenzar a leerlo me di cuenta de que no era una novela ¡sino un estudio sobre ella! (risas)… Pensaba, ‘Esto es tan complejo, ¿De qué se trata? … ¡Es un libro hablando sobre otro libro!’ -era muy joven entonces, quizá tendría unos 12 o 13 años-.

Después de un rato fui a donde mi padre y le dije: ‘ Esto no es realmente una historia, es algo que habla acerca de ella’. Él lo miró y dijo: ‘Oh parece que te he dado el libro equivocado’…Ese error se convirtió en algo realmente importante ya que me mostró la existencia de un universo extenso en el mundo de la escritura”.

El inicio de su voz

Al pasar los años, el pequeño Thurston Moore construyó su propio lenguaje artístico en una mezcla de improvisación, noise y poesía:

“Siempre supe que la música que me interesaba estaba muy relacionada con lo literario, que el rock and roll era hecho por gente inteligente como Lou Reed o Patti Smith; así que, las primeras figuras que realmente captaron mi atención fueron personajes como ellos.

En mi juventud todo se resumía a leer sobre rock and roll y quienes estaban escribiendo sobre el tema a principios de los setentas. Eran figuras tan interesantes como los artistas; Lester Bangs hablando sobre Lou Reed, por ejemplo.

Cuando Patti lanzó el EP Hey Joe/ Piss Factory en el 74 recuerdo haber notado de inmediato algo emocionante: aquellos que escribían sobre rock empezaban a cruzar la frontera haciendo discos. Tal descubrimiento fue completamente excitante para mí y aposté por ese ideal sumergiéndome en su universo. Ese fue quizá el comienzo de todo… Aquellos músicos, quizá, no eran los mejores desde los lineamientos de la técnica tradicional; sin embargo, para mí lo eran ya que utilizaban una nueva forma de expresar el impulso creativo.

Esta nueva forma de expresión hablaba de las grandes ciudades, de sus subterráneos, de la pobreza; se trataba de ser más como Ginsberg o Kerouac y abrazar la crudeza de la realidad… Me gustaba aquello, era mucho más atractivo”.

Spoken word, música, estructura

En medio de nuestra –literalmente– acalorada conversación, una camarera apareció con un par de margaritas gigantes. Thurston hizo una pausa para ofrecerle una a Eva quien soltó una risita en tono de travesura: “Son solo las 12 del día, ¡me encanta México!”, Moore iluminó su rostro. “Tu felicidad es mi deber”, agregó complacido.

De vuelta a nuestra charla, le pregunto: Durante un concierto es posible establecer una especie de diálogo sin palabras con la audiencia ¿Qué sucede en una lectura de poesía?

“Leer en público es un acto desafiante en muchos niveles, un acto que exige a la audiencia invertir su energía en tratar entender lo que ‘el otro’ intenta transmitirle. Recuerdo que la primera vez que leí Aullido, el famoso poema de Allen Ginsberg, había en mi interpretación un significado muy distinto al que percibí cuando vi a Allen leer su propia obra…Honestamente no estoy muy interesado en el spoken word; la poesía, para mí, se trata más sobre escribir que sobre leer en voz alta.

Asisto a lecturas de poesía porque estoy interesado en la personalidad de aquel que lee. Me considero un poco fanático, así es que voy a ver poetas, primero, porque me interesan como personas... Siempre me he visto fascinado por aquellos escritores que consagran su vida a su obra. Existen exclusivamente para la poesía, son poesía. Sin embargo aunque desde hace mucho he estado inmerso en ese universo, mis intereses han tomado un camino un tanto más interdisciplinario…”.

Las entrevistas de este tipo generalmente son breves, así es que me apuré a hacer mi ultima pregunta: “La vida del artista es complicada y más de una vez nos vemos envueltos en el dilema de continuar el camino, ¿En algún momento pasó por tu mente renunciar?”

Con una mezcla de asombro y seriedad me contestó. “¿Renunciar? Nunca he pensado en lo que hago como un trabajo. Lo veo como una forma de vida. Si renunciara, ¿qué es lo que haría?. Por otro lado, si te refieres a mudarme al sur de España por unos años y vivir en una pequeña cabaña; por supuesto que lo he pensado… Sin embargo, no creo que eso sea una acción necesaria. Hago lo que hago porque realmente lo disfruto, mi objetivo no es la búsqueda de fama, he logrado superar ‘el ego’.

Por otro lado, disfruto estar inmerso en la comunidad de músicos y artistas; creo que hay una fuerza de vida ahí pienso que sin ella quizá me sentiría un poco devastado… ¿sabes? Tengo la impresión de que me volvería más ensimismado en una situación que implicase valerme por mi mismo”.

"I Miss Those Days", lo nuevo de Bleachers

Bleachers ha revelado otro tema que se desprende de su nuevo disco: Gone Now.

Estamos a tan sólo unos días de que el músico originario de Nueva York publique su tercer álbum de estudio. Hoy, ha revelado un nuevo adelanto musical acompañado de un peculiar videoclip.

Lo nuevo de Bleachers se titula “I Miss Those Days”. Este tema se une a “Hate That You Know Me” y “Don’t Take The Money” como sencillos promocionales de Gone Now. El material de larga duración cuenta con la participación de Carly Rae Jepsen y Lorde. Esta última también está cerca de estrenar su nuevo disco, el sucesor del notable Pure Heroine (2013).

Este adelanto fue compartido primero en el programa World Record de Zane Lowe, en la cadena radiodifusora Beats 1. Sin embargo, no tardó en llegar al canal de Youtube del interprete por medio de un video.

En el metraje podemos ver una piñata de Jack Antonoff sentada en la banca de un parque mientras, la gente pasa. Debemos recordar que fue así como estrenaron la música de Bleachers con Lorde; revelaron la pista del lugar donde se encontraba esta figura de papel que contenía varias memorias USB con la canción.

Puedes escuchar “I Miss Those Days” justo aquí:

Sia regresa con “To Be Human"

Para el soundtrack de la película Wonder Woman, Sia colabora con un tema.

Por Lilian Villanueva

Sia tiene canción nueva: “To Be Human". Es una colaboración con el músico Labrinth y, formará parte de la banda sonora del nuevo film sobre Wonder Woman.

Te dejamos "To Be Human", disfrútala:

A través de una melodía pop explosiva, los dos cantautores fusionan sus voces con fuerza para dar un mensaje de amor hacia el ser humano. No es la primera vez que Sia participa en el soundtrack de alguna película, también la pudimos escuchar en la cinta Lion con "Never Give Up"; con "Waving Goodbye" en The Neon Demon; y, "Helium", aparece en Fifty Shades Of Grey.

Por su parte, Timothy McKenzie, mejor conocido como Labrinth prepara lo que será su nuevo álbum después de tres años de silencio. Su último lanzamiento fue en 2014 con "Jealous", canción que se convirtió en el éxito de su segundo disco Take Me The Truth. El  británico ha destacado por sus trabajos como productor; sus últimas colaboraciones han sido junto a The Weeknd y Noah Cyrus.

Es quizá por esta razón que Patty Jenkins, directora de la cinta, los escogiera para crear el tema central de su nueva película. Wonder Women se estrenará el próximo martes 6 de junio. Ese mismo día podremos conocer a todos los artistas que integrarán dicho soundtrack.

Mira el tráiler de Wonder Women aquí:

El misterio de Aphex Twin con NTS

Aphex Twin ha compartido a través de su cuenta de Twitter dos teasers con la imagen de la radiodifusora NTS.

Aunque el músico irlandés publicó a mediados del año pasado el EP Cheetah y, hace algunas semanas, el sencillo “4xAtlantis take1”, al parecer todavía tiene mucho material por revelar. Ahora, ha compartido un video en el que promete una sorpresa para todos sus seguidores.

El misterioso clip fue subido en la cuenta de Twitter de Aphex Twin, en él se ve la fecha 3 de junio y el logo de la NTS. Las siglas pertenecen a un proyecto de radio en línea; emisora fundada en Londres, pero con estaciones en Los Ángeles, Manchester y Shanghai. Debemos recordar que, previamente, el músico había publicado un teaser con la imagen de NTS acompañado de una versión distorsionada de “My House”, tema de Chuck Roberts.


A pesar de que muchos no le dieron importancia al primer anuncio del británico, el segundo video ha causado muchas especulaciones entre los medios y sus fans. Los tweets vienen acompañados de un link que lleva a una página a la que puedes acceder unicamente con contraseña. Muchos comentan que se trata de un nuevo tema u otro EP; mientras que, unos cuantos, mantienen la esperanza del anuncio oficial del sucesor de Syro (2014), el último trabajo de larga duración de Aphex Twin.

El nuevo disco de Lana Del Rey ya tiene fecha de estreno

Aunque se esperaba para el próximo mes, Lana Del Rey aclara cuando saldrá Lust for Life.

La cantante neoyorquina ha sido tema de conversación por varias semanas. Ello gracias a los adelantos musicales que ha revelado, así también por el tracklist y la portada de su siguiente entrega de estudio. La artista ha logrado desmembrar su quinto álbum para repartirlo poco a poco. Ahora, ha llegado el día de conocer el último detalle del sucesor de Honeymoon (2015).

Lana Del Rey, a través de su cuenta de Twitter, anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Éste saldrá a la venta el próximo viernes 21 de julio a través de Interscope (Band Of Horses, The 1975) y, Polydor Records (Haim, James Blake).


Este nuevo material de la intérprete destaca por las colaboraciones con Stevie Nicks, vocalista de la banda Fleetwood MacThe Weeknd; y, Sean Lennon (hijo del primer Beatle fallecido). Con este disco hará el intento de darle un giro a su estilo; dejará su sonido sombrío por uno más alegre y digerible para la audiencia. También tratará de hacer una crítica sociopolítica con sus letras.

Se comenta que con este cambio, Lana Del Rey busca recuperar el éxito que obtuvo con Born To Die (2012) o por lo menos con Ultraviolence (2014). Pues, aunque en todos sus recientes trabajos ha recibido el aplauso de la critica y el público comercial; las ganancias exorbitantes se han ido desvaneciendo con el tiempo.

Portada oficial de Lust for Life:

Nick Cave estrenó track instrumental para 'War Machine'

War Machine será la próxima película de Netflix, estelarizada por Brad Pitt, a la que Nick Cave junto con Warren Ellis le ha elaborado el score.

Este nuevo filme de Netflix, War Machine, descrito como una historia absurda de guerra para nuestros tiempos, está protagonizado por Brad Pitt, Tilda Swinton, Topher Grace y Sir Ben Kingsley. Narra la historia del general McMahon (Pitt), dirigida por David Michôd.

Y a pesar de no hace mucho haber estrenado su album compilatorioLovely Creatures: The Best of Nick Cave and the Bad Seeds 1984 - 2014, y un documental estrenado en Ambulante 2017, Nick Cave junto con su colega Warren Ellis, han presentado una muestra instrumental titulada de la misma forma que la película. Misma que forma parte del score que ambos trabajaron para dicho filme.

“Juntos hicimos la música de la película para que fuese algo iluminado y oscuro, propulsivo y meditativo al mismo tiempo. Nosotros desarrollamos un tipo de ‘electrónicos espirituales’ que capturaran ambos, la melancolía y lo terriblemente absurdo de la guerra afgana. Fue un gran placer trabajar con David Michôd, quien no solo es un extraordinario director, también un músico. ¡Nuestro score favorito!”, declaran.

El soundtrack está disponible desde el 26 de mayo, día del estreno de la película por medio de Netflix, editado por la disquera Lakeshore Records, en colaboración con Invada Records.

Aquí el arte y tracklist de este score:

01 Nick Cave & Warren Ellis: “Ah America”
02 Nick Cave & Warren Ellis: “Humble Man”
03 Nick Cave & Warren Ellis: “The Bubble”
04 Nick Cave & Warren Ellis: “The Civilian Executive”
05 Roedelius: “In Liebe Dein”
06 Nick Cave & Warren Ellis: “Badi Basim”
07 Roedelius: “Kamee”
08 Nick Cave & Warren Ellis: “The Moon Landing”
09 Nick Cave & Warren Ellis: “Our Noise”
10 Roedelius: “Fabelwein”
11 Nick Cave & Warren Ellis: “Jeanie”
12 Rachel’s: “NY Snow Globe”
13 Nick Cave & Warren Ellis: “Thousands of Parades, All Over America”
14 Nick Cave & Warren Ellis: “Marjah”
15 Roedelius: “Staunen im Fjord”
16 Nick Cave & Warren Ellis: “The Hand of Helping”
17 Nick Cave & Warren Ellis: “Be Lovely”
18 Nick Cave & Warren Ellis: “A Page in the History Books”
19 Nick Cave & Warren Ellis: “War Machine”

The Charlatans — Different Days

Y regresó la luz… The Charlatans.

Tras 28 años y 12 discos de estudio, uno pensaría que una banda del nivel y estatus de culto como The Charlatans ya hubiera abandonado sus bien puestos ideales y, optara por realizar material más cercano a las tendencias electro pop de ahora o que resurgiera para realizar giras de sus éxitos con el fin de revivir viejas glorias sin tanto que aportar. Pero no. Tim Burgess y el resto de sus “charlatanes musicales” (Martin Blunt en el bajo; Mark Collins en la guitarra; y, Tony Rogers en los teclados) siguen destilando neo-psicodelia y furor melódico como si fuese 1997… Mantienen la misma frescura. ¿Cómo hacerlo sin morir en el intento? Different Days nos muestra el camino.

Alejándose del acid house oscuro de discos pasados y de los aspectos solemnes y lúgubres del Modern Nature (2015) –en parte debido al fallecimiento de su baterista y co-fundador del grupo, Jon Brookes, en 2013–, Burgess y compañía decidieron recibir estos días tan diferentes e inciertos con una disposición más soleada, divertida y optimista. Una que no se había percibido en su música desde el Wonderland (2001). El resultado es un álbum entretenido, fluido y lleno de sorpresas.

La lista de invitados es bastante generosa. Por un lado, tenemos a Johnny Marr engalanando el tema que le da nombre al disco y, también participa en una de las gemas del material: “Not Forgotten”. Este track trae de vuelta el reggae eufórico y delirante del Simpatico (2006).

Con el líder de The Brian Jonestown Massacre, Anton Newcombe, en el órgano y guitarras adicionales, Stephen Morris y Gillian Gilbert (New Order) prestan sus particulares dotes legendarias para colaborar en la potente “Solutions” y en la saltarina “The Same House”.

La presencia de Paul Weller cumple una promesa gestada desde hace tiempo para hacer el track que cierra, “Spinning Out”. Un ciclo épico de salvación y placer.

El álbum, ciertamente no está al nivel de la sabiduría de Up at the Lake (2004), la versatilidad y urgencia de You Cross My Path (2008), o de la imponencia del Tellin’ Stories (1997). Pero, Burgess sabe perfecto cuando aplicar el toque melódico ideal (según lo requiera la canción), virtud que no muchos actos tienen hoy en día.

Desde el sol naciente y amigable de “Hey Sunrise” y la estridencia de “Plastic Machinery” hasta ese enorme himno a la complicidad llamado “Let’s Go Together”, Different Days se ganó un muy merecido lugar en la discografía respetable de una banda que para muchos es emblemática. Es bueno saber que, aunque los días sean diferentes, The Charlatans mantiene su misma esencia.

The Afghan Whigs — In Spades

In Spades: misticismo cifrado en blues y garage.

Después de su regreso en 2014 con el álbum Do to the Beast, la agrupación de Cincinnati cambió su estilo tan característico gracias a la guía vocal de Greg Dulli. Incorporan elementos de R&B y desarrollan un sonido más inclinado al blues y al garage, parecido a lo que han hecho grupos como Black Mountain, Black Rebel Motorcycle Club e, incluso, The White Stripes.

Ahora, con su nuevo disco, el segundo tras su separación, tratan de repetir la misma fórmula. Buscan experimentar en varios niveles.  Todo esto sin olvidar el clásico sonido que los llevó a la cima, al igual que los mantuvo hasta lograr ser una de las pocas bandas sobrevivientes del movimiento alternativo de los noventa.

Además, la banda busca atraparte desde el momento en que ves la portada. Su estética oscura hace referencia al misticismo de lo surreal y el ocultismo: imágenes de demonios y esoterismo de pirámides.

Iniciamos este viaje con Birldand, destaca por sus toques instrumentales. Con violín y chelo, producen un ambiente ceremonioso y austero. Sin embargo, el siguiente tema, “Arabian Heights”, era más ideal para el inicio de este disco por la fuerza en la batería, los agresivos riffs y un intro que recuerda a Underworld por su dinamismo decadente.

Con “Demon In Profile”, los integrantes de The Afghan Whigs consiguen el equilibrio con sus anteriores trabajos. Podemos escuchar un poco de esa combinación de soul con guitarras distorsionadas y voces agudas. A pesar de encontrar estabilidad, los músicos vuelven a dar un giro con los siguientes temas. Todo se transforma en algo muy confuso, tenemos algo parecido al indie rock que Arcade Fire mostró en Funeral con “Toy Automatic” y, un paseo con comienzo acústico en “Oriole”.

Finalmente, dejamos atrás todo desequilibrio durante “Copernicus”, una canción que vuelve al disco pasado, Do To The Beast. Con sonidos violentos-penetrantes se evoca a la alteración de los sentidos y a la exaltación de las sensaciones. Todo gracias a la histeria de los instrumentos, así como la enérgica voz de Dulli.

De todo el disco “The Spell” y “Light As A Feather” son las canciones que más se alejan de los estilos que ha adoptado la banda en sus casi 30 años de carrera. La batería deja de sobresalir para concentrarse más en la guitarra que sorprende con notas tan claras. Además, en el último tema puedes escuchar un ritmo muy inspirado en el funk.

Para finalizar, The Afghan Whigs decide darle un cierre a este material con dos temas que tratan de llevarnos por el camino de la nostalgia. Con “I Get Lost” las emociones se hacen presentes; pero, al llegar a “Into The Floor”, todo se vuelve plano, tal vez demasiado.

Así termina este disco de diez canciones, todas muy diferentes y con una gran calidad. Por separado funcionan; pero, en conjunto, producen muchas inquietudes. No buscamos nuevos sonidos de esta agrupación, queremos claridad en su futuro, sin importar el camino que decidan emprender.

Entrevista a Perdidos en Tokyo

Perdidos en Tokyo: Volver a hacer rock con mensaje social.

Perdidos en Tokyo no sólo es una película de Sofía Coppola, también es una banda de rock México-Argentina que tiene la firme creencia de que lo que debería estar transmitiendo el rock en este momento es música con un mensaje rebelde que nos ayude a cuestionar nuestro entorno, a no conformarnos con un “frappe de unicornio” para ser felices o con las redes sociales para aparentar ser algo que, sabemos, no somos. Es mediante un sonido a rock noventero como nos explican su forma de ver la vida desde un punto de vista social; nos motivan a despertar.

“Planteamos la idea de que todo el mundo está dormido y que cuando se despierte vamos a saber si quedó algo por la falta de acción social, por la desidia colectiva, por el no meterse, por el no cuestionar... se la estamos haciendo muy fácil a los que nos quieren manipular. Ni siquiera tenemos que irnos a los medios masivos de comunicación, hoy en día los manejas con un café de Starbucks y una foto para su Facebook”, expresó Fernando Aguirre (guitarrista y vocalista).

Las influencias musicales de cualquier banda o artista son muy importantes para determinar su sonido en cada proyecto. En el caso de Perdidos en Tokyo, el rock y el grunge son una parte importante para definir su esencia musical. “Creo que en este proyecto nos estamos impulsando más con el rock noventero y el grunge tipo Nirvana; pero, como somos muy inquietos musicalmente, a los tres nos gustan cosas muy distintas. A veces las cosas que no tienen nada que ver con el estilo que uno hace terminan influenciándote”, dijo Fernando.

En cuanto a la salida del nuevo disco todavía no hay una fecha específica. Sin embargo, se pueden ir descargando las canciones conforme vayan saliendo de forma gratuita a través de su página oficial. Allí mismo se pueden suscribir para formar parte de la comunidad de seguidores de la banda.

“El disco está muy avanzado. Vamos a ir sacándolo por sencillos, o sea invertir el proceso. En vez de sacar el disco y cortar las canciones vamos a ir lanzando las canciones hasta que el disco esté completo. Tenemos varias canciones terminadas; estamos viendo cuáles van a quedar. No queremos hacer un disco largo que nos tome mucho trabajo y tener que poner canciones de relleno”, argumentó Fernando.

Para este nuevo proyecto musical no hay una sola canción que defina a la banda ya que cada una de ellas tiene un mensaje explícito que merece ser escuchado por lo menos una vez. “Tratamos de elegir muy bien lo que íbamos a grabar, lo que íbamos a decir en general. Creo que todo el planteamiento de la banda desde lo musical es muy congruente, la forma en que nos manejamos, el tratamiento lírico son cosas que tratamos de hacer de la mejor manera, por eso creemos que todas las rolas representan a la banda y tienen un pedacito de Perdidos en Tokyo. Nos tardamos un par de meses en la composición, y fue otro mes de encerrarnos en el estudio. Para finales del año ya va a estar completo el disco en todas las plataformas digitales y en físico en la página de la banda”, mencionó Miguel Sabbagh (baterista).

Hasta ahora, el trío ha puesto en su página sólo dos de los sencillos que forman parte de su segundo álbum. Éste, es masterizado por Harris Newman; y, grabado, mezclado y producido por John Gibbe.

“Semilla” es el último tema que lanzaron y es el trabajo con el que proyectan mejor su ideología contestataria. “Todos los cambios comienzan al plantar una semilla, la semilla de generar un poco de caos, de volver a decir y presentar las cosas que el rock parece estar olvidando plantear por el afán de querer caer bien en todos lados; se puso muy aburrido”,comenta Fer.

Sobre la realización del video de “Semilla” (segundo sencillo) mencionaron que: “es una canción que trata sobre la indiferencia de la sociedad ante los problemas. La letra es bastante directa. El video se hizo aquí en la Ciudad de México, trabajamos con Alejandra Carbajal Islas, fotógrafa de la banda que es con quien nos sentimos cómodos. Nos gusta mucho su visión, nos juntamos unos días e hicimos toda la producción y, así salió la canción y el video”, dijo Lucía Toledo (bajista).

Sobre la realización de las canciones mencionaron que los tres componen y escriben. Para “Semilla” armaron la letra sentados en una mesa mientras tomaban mate; trabajaban sobre los versos, los coros y la importancia de ciertas palabras. “Las palabras tienen una musicalidad, un sonido. No todas suenan de la misma forma, el desafío está en encontrar palabras que digan cosas y en encontrar el hilo del discurso para decir lo que queríamos, por eso el coro dice: ‘cuando despiertes algo habrá o no habrá quedado nada más’”, mencionó Fer.

El primer sencillo del nuevo disco que también muestra su ideología es “El futuro”, salió a finales del año pasado y habla sobre la negatividad que nos rodea diariamente cuando las personas te dicen que no puedes hacer algo, “es un planteamiento que hacemos desde el ¿Por qué no?, ¿por qué no podemos hacer una banda a distancia?, ¿por qué no podemos salir de los circuitos tradicionales donde se supone que tienen que tocar las bandas para hacerlo de otra forma? Para nosotros la respuesta siempre es la misma: Sí se puede”, expresó Fer

Para algunas personas el rock está muerto. Según ellos, ya no tiene un mensaje que lo sostenga, ni se hace para motivar la acción política y social; por ello, el trío explica cuál creen que es la importancia y responsabilidad del género que ha estado en constante cambio desde que surgió. “Más que la rebeldía en sí, el cuestionamiento, el pensar las cosas o el atreverse a proponer algo nuevo, nosotros creemos que eso es parte fundamental del rock como movimiento cultural y social”, mencionó Mike.

“Hoy están pasando muchas cosas con las que debemos ser empáticos, quizá en los cincuenta la forma de rebelarse era traer el cabello largo por la calle si eras hombre o tener una mohicana. Hoy en día, hay parejas de homosexuales que no pueden caminar por la calle sin ser acosados e insultados y, la violencia de género hacia las mujeres; esos son temas sobre los que se tiene hablar en el rock, es su obligación porque es ahí donde están sucediendo los cambios sociales”, afirmó Fer.

Después de saber lo que querían expresar como banda en sus temas, le pregunté a Lucía: ¿Cómo te ha ido en los conciertos, qué piensas del sexismo en la sociedad; lo has vivido de alguna forma?

El rock le debe mucho a las mujeres en términos discursivos. Ha mantenido un discurso machista durante muchos años, hay mucho para hacer ahí. Una vez me dijeron, terminando un concierto, que tocaba muy bien para ser mujer; lo único que pienso al respecto es que debemos empezar a romper con los roles de género. Que las chicas hagan lo que quieran, como tocar en una banda de rock. Alguna vez me han dicho que tengo un look varonil o que parezco hombre pero deberíamos entender que cada quien puede vestirse como quiera sin importar la apariencia física de las personas porque no me visto para alguien en específico. No hay que buscar ser femenina hay que buscar ser.

Cada producción musical marca una época diferente en la historia de cada banda. Ellos, en este momento, están en la pubertad. Su sonido, aunque ahora parezca solido, no se ha terminado de definir y va a seguir cambiando con el tiempo para mejorar y adquirir una esencia característica que refleje lo que son y lo que piensan. “Estamos experimentando todo el tiempo, ese es el inicio de todo. O sea, a lo mejor en este momento tenemos un sonido definido pero seguimos haciendo cosas, seguimos experimentando, seguimos jugando; seguramente para el siguiente material va a haber cosas diferentes. A fin de cuentas somos personas cambiando todo el tiempo", mencionó Mike.

La llegada del internet y las redes sociales ha cambiado la forma de trabajar en la industria musical. Esto ha beneficiado a varios artistas como Perdidos en Tokyo, han logrado armar este proyecto a pesar de que uno de los integrantes viva en Argentina y los otros dos en México. “No todo en la comunicación es malo como nosotros que vivimos en diferentes lugares del mundo y tenemos una banda, nuestro productor vive en Valencia y nos dice por Skype lo que necesita que hagamos y, en un par de horas ya está todo el material en España. Internet es el cuarto integrante de la banda, si no fuera por él no sería posible lo que estamos haciendo: desde el aspecto técnico de grabación, hasta la distribución. En nuestra página oficial y el Whatsapp generamos un espacio privado entre la banda y la gente que nos sigue, somos una pequeña comunidad. Las redes sociales las dejamos para las cosas oficiales como anuncios de la banda”, dijo Fer.

Lo que sigue en el camino de Perdidos en Tokyo es: “seguir tocando y produciendo, estamos creciendo y tratando de proponer. Próximamente vamos a lanzar una canción que se llama “Bestia” y, trata sobre el tren que cruza tan violentamente por latinoamérica con los migrantes y, aunque son cosas que la gente sabe, decide mirar para otro lado. Pero, no por eso va a dejar de suceder, nos pareció interesante hablar sobre cómo está hoy en día la cuestión migratoria”, mencionó Lucia.