Entrevista con The Shivas

The Shivas rumbo al festival The End.

En Oregon, Portland fue donde todo empezó para The Shivas, que ahora nos presentan su quinto disco Better Off Dead –mismo que podremos escuchar en vivo en el marco del festival The End–, que ha sido grabado en esta ocasión en Olympia, Washington.

Todo comenzó en el 2006 para ellos, lanzando hasta ahora cuatro LP, además de algunos cassettes de colección y todo tipo de parafernalia de la banda, yendo de tour en tour a algunas partes de Europa y Estados Unidos.

"La carretera ha sido muy buena con nosotros, estamos en Ohio en estos momentos y los shows han sido muy interesantes e intensos, será nuestra primera vez en México y creemos que será una experiencia fabulosa y muy loca", nos cuenta Jared Molyneux, vocalista de la banda.

"Somos buenos amigos de San Pedro el Cortez y nos han contado de los shows en México, nos gustan también mucho los Dug Dug's y algunas otras bandas mexicanas que se me escapan, hemos visto que dan unos shows increíbles", agrega.

The-Shivas-Foro_web

Manteniéndose todos estos años como una banda underground e independiente, ellos han sabido sacarle provecho a esa libertad creativa.

"Somos una banda con un proceso de colaboración, todos hacemos de todo, desde la música hasta cada pequeña parte que implica tener una agrupación. Tenemos diferentes influencias no solo musicales, nos gusta mucho la escena under de Estados Unidos, y además de las bandas mexicanas que te mencioné, nos gustan algunas de Brasil y Perú y diferentes escritores como Octavio Paz, el cual es mi favorito", nos comenta Jared.

En la carretera, además de instrumentos, playeras y discos, también llevan consigo sus corazones rotos y remendados por tours largos pero satisfactorios, donde han tenido que dejar novias, familias etc.

A la pregunta expresa de cuál es la canción que serviría para tener de vuelta a una novia, Jared nos cuenta que "Better off Dead", la primera canción de su más reciente disco y que le da su título. "Tal vez no serviría para traer de vuelta a una novia, pero sí para remendar el corazón en el proceso, repitiendo una y otra vez el mantra 'I feel i´m doing fine'", nos cuenta divertido Jared, lo que nos hace suponer que su corazón ya está más que arreglado.

A pesar de que es difícil la vida de un músico under, también tiene muchas satisfacciones hacer y vivir solo de lo que más te gusta hacer.

"Hemos tenido la fortuna de grabar todo lo que se nos ha ocurrido, de hacer lo que nos ha venido en gana, hemos producido ya bastantes discos, todo ese proceso de componer, escribir, grabar y luego irnos de gira es muy divertido. Este verano iremos a nuevos lugares donde nunca hemos ido como Brasil y México, estamos realmente emocionados por ir a México, esperamos que la gente vea algo en nosotros que no haya visto antes, el festival suena como un buen festival y daremos todo como siempre", finaliza Jared.

James Blake estrena "Timeless"

James Blake reveló que Radio Silence está listo y tendrá una canción de casi 20 minutos.

James Blake asistió a BBC Radio 1 como invitado sorpresa y llegó con noticias nuevas y sorprendentes. Su anticipado nuevo disco Radio Silence está finalmente terminado y grabado. De acuerdo con la información dada por el cantante londinense, el álbum tendrá 18 canciones, incluyendo una que casi dura 20 minutos.

El día de hoy en su residencia en la BBC 1, Blake estrenó una nueva canción titulada "Timeless" que puedes escuchar aquí abajo:

Radio Silence será el sucesor de Overgrown, segunda placa discográfica que además le otorgó a James Blake el Mercury Prize de 2013 y una nominación a Mejor Artista Nuevo en los Grammy Awards de 2014. De este disco se extrajo "Retrograde" que también le concedió el premio a Mejor Canción Contemporánea en los Ivor Novello Awards.

Recordemos que hace unos meses, Blake confirmó a la revista Esquire que Kanye West y Justin Vernon de Bon Iver fueron listados como invitados colaboradores.

El pasado mes de febrero, James Blake estrenó “Modern Soul” en uno de sus shows de residencia en BBC 1. Aún no tenemos información de si este tema figurará en el tracklist oficial del nuevo disco, pero aquí te lo dejamos canción para calmar la espera de más detalles acerca de Radio Silence, que parece estar cada vez más cerca.

The Avalanches: segundo disco + festivales

La banda australiana anunció las fechas de sus primeros conciertos después de 15 años de no presentarse en vivo.

The Avalanches es una de las bandas que entrada en el segundo milenio lanzaron un disco o dos, y nunca publicaron algún otro álbum, pero tampoco se disolvieron. En este caso, Since I Left You es el nombre de la primer y única placa de esta agrupación proveniente de Melbourne, publicada el 27 de noviembre de 2000 por medio de la disquera Modular.

Por muchos años no se escuchó nada de The Avalanches y mucha gente los daba por perdidos. Aunque en ningún momento se confirmó un segundo álbum, los fans no perdieron la esperanza. A mediados del año pasado, un representante de la disquera dijo públicamente que el álbum en que la banda se encontraba trabajando sonaba increíble, y el mensaje, por el momento era un "quédense atentos".

The-Avalanches-since-i-left-you

Antes de hacer oficial cualquier noticia, The Avalanches abrió una cuenta oficial en Instragram, y actualizó sus redes sociales con la imagen de una mariposa en color dorado que parece estar bordada en una tela negra. A todos nos gusta hacerla de emoción, pero tal vez un poco más de detalles nos hubieran caído muy bien.

Una foto publicada por The Avalanches (@theavalanches) el

La banda se presentará en el festival Primavera Sound el 3 de junio, el 12 del mismo mes en el Field Day de Londres, y el día 22 en el festival Splendour in The Grass en Australia.

En lo que esperamos por más señales del nuevo material que tengan preparado, te dejamos con esta canción para recordar un poco de la música de The Avalanches:

Holy Wave – Freaks of Nurture

Freaks of Nurture, un viaje letárgico más que lisérgico.

La búsqueda por emular el estado de conciencia flotante producido por los llamados “paraísos artificiales” caracterizó el movimiento psicodélico de los años 60 y 70 –sin duda, uno de los más determinantes para el desarrollo de la música moderna-. En él, composiciones largas de melodías insistentes y solos instrumentales extendidos cobran vida a través del delay, la reverberación y el feedback, sumergiendo al escucha en sueños o alucinaciones sonoras.

Es en esta piscina ácida donde Holy Wave, quinteto radicado en Austin, Texas -uno de los semilleros más proliferos de este género en la actualidad- ha decidido sumergirse desde hace más de una década, experimentando con estilos como surf, garage, dream pop y rock psicodélico. Producto de esta experimentación, hace algunos días salió a la luz Freaks of Nurture, su tercer álbum de estudio.

Editado bajo el sello Reverberation Appreciation Society,  Freaks of Nurture es sobre todo un álbum que muestra la evolución de una banda que, sin pretender ser aquello que no es, se entrega aséptica al perfeccionamiento de su modus operandi.

A lo largo de 10 tracks y por poco más de 40 minutos, es posible escuchar un gran muestrario de ritmos característicos de la psicodelia mezclados y ejecutados con destreza, pero que lamentablemente ofrece pocos momentos de sobresalto.

El viaje se inaugura con “She Put A Seed In My Ear” y “Wendy Go Round”, temas ligeros con alto ADN pop que, con ganchos pegajosos, nos refieren a bandas como The Byrds o Spaceman 3.

A continuación viene “Western Playland”, pieza estructurada sobre un riff lento de guitarra, un órgano insistente y una voz reverberante, en donde se va tejiendo un trance agradable al que se le suman gradualmente pequeños detalles y texturas.

“You Should Lie” por su parte ofrece uno de los mejores momentos del disco, desaletargando el paso para ofrecernos un poco de intensidad con sus guitarras de arpegios inestables y una línea de bajo sólida que poco a poco nos conduce a un puente breve, distorsionado e interesante. Un tema corto que contiene los elementos necesarios para lograr una buena canción.

“California Took My Bobby Away” se presenta con un intro sugestivo, que en crescendo construye una intriga emocionada que pronto desfallece devolviéndonos a la lentitud repetitiva. Sin duda, este track es un ejemplo claro del pequeño mal que adolece en Freaks of Nurture: está lleno de motivos musicales bien estructurados que, al no explorarse, terminan por caer en lo predecible.

Por otro lado, “Air Wolf” y “Magic Landing” generan contraste al exhibir el lado más psicodélico de la banda. Composiciones que, con la dosis perfecta de altibajos musicales, muestran que una idea repetitiva no tiene por qué ser solo un mazacote aletargado, valiéndose de feedback y distorsión  para conducirnos por un paisaje un tanto más interesante -tome usted como referencia a My Bloody Valentine o Spiritualized por ejemplo-.

No se puede negar que Holy Wave logra sumarse al revival de la psicodelia de manera casi irreprochable –por algo son pieza constante en el line up de los festivales más importantes dedicados a este género-. Sin embargo, queda claro que aún se encuentran en el complicado proceso de encontrar su propia voz dentro de un discurso que ya ha sido magistralmente desarrollado. Ya dictará el paso del tiempo lo que le depara el destino a estos talentosos multi-instrumentistas, por el momento da la impresión de que se deslizan sobre una ola demasiado confortable.

Oberhofer comparte video para "Someone Take Me Home"

Mira a Brad Oberhofer llorar lágrimas metálicas después de que una perrita le rompiera el corazón.

Como les comentábamos hace algunos días, la banda liderada por Brad Oberhofer publicará a finales de este mes una versión deluxe de Chronovision a través de Glassnote Records, en la que incluirán 12 canciones inéditas al tracklist original.

Ahora Oberhofer nos comparte el video para “Someone Take Me Home”, otro de los temas incluidos en su próximo lanzamiento. El video fue dirigido por Jonathan Campolo y Josie Ariel Keefe y es una historia psicodélica sobre el final de un amor joven.

“En el video salgo yo en el punto más bajo de mi vida: el día en que Marnie me dejó”, comenta Oberhofer añadiendo que ama a los perros. En el video podemos ver también a la famosa perrita Marnie romperle el corazón al líder de la banda para después encontrar distracción en una app de ligue para perros.

No podemos esperar para escuchar más material de estos neoyorquinos con esa onda nostálgica que tanto nos encanta. Chronovision Deluxe saldrá a la venta el próximo 29 de abril, pero en lo que llega la fecha te dejamos “Alone Man”, otro de los cortes de éste álbum que ya está disponible para nuestro disfrute.

No te olvides de seguir a Oberhofer en sus redes sociales:
Facebook / Twitter / Instagram

Motorama comparte "Holy Day"

"Holy Day" se desprende del vinilo edición especial que la banda lanzará en mayo.

Motorama es una de las bandas más representativas de la escena musical rusa en la actualidad. Con tres discos en su haber, han logrado abrirse camino a través del mundo, conquistando a México. La última vez que vinieron fue en febrero y, literalmente, llenaron el Lunario del Auditorio Nacional. Para ellos sold-out no es un término ajeno, al menos en México ya es costumbre, pues lo hicieron también en mayo del año pasado cuando se presentaron en el Foro IndieRocks!

Su peculiar sonido calmado pero poderoso nos entregó Poverty el año pasado. Hoy, como si se tratara de un milagro de navidad, la banda compartió un sencillo llamado "Holy Day", el cual tiene un beat divertido con un bajo sorpresivo entre acordes que nos acogen con una sensación onírica.

Similar al vinil que lanzaron años atrás –que contenía "Winter at Night""Eyes"–, "Holy Day" compone el lado A de lo que será un vinil de 7 pulgadas edición especial que saldrá el próximo 27 de mayo a través del sello Talitres. En el lado B se encuentra "Mirror". Este vinil en verdad es una edición especial: solamente 1000 copias, numeradas a mano, saldrán a la venta. Puedes preordenar una aquí.

Ambos tracks estarán disponibles en compra digital en Itunes o en la plataforma de streaming de tu preferencia.

Band of Horses revela más detalles del nuevo disco

Después de anunciar el lanzamiento de su quinta placa, la banda estadounidense dio a conocer la portada y el tracklist de dicha producción.

Band of Horses, la agrupación integrada actualmente por Ben Bridwell, Ryan MonroeTyler RamseyBill ReynoldsCreighton Barrett, nos había dejado un poco abandonados desde 2012, cuando lanzó su cuarta producción discográfica, llamada Mirage Rock. Ahora nos han devuelto la esperanza, y en el mes de junio podremos escuchar Why Are You OK, la placa número 5 en su discografía.

Hasta hace poco sólo conocíamos un par de detalles, como el mes en el que será publicado, y también que fue producido por el vocalista de la banda GrandaddyJason Lytle. Pero hoy sabemos que el disco incluye 12 canciones y dura 50 minutos en total, además de que, al fin, Band of Horses dio a conocer la portada del álbum.

Band-of-horses-why-are-you-ok-portadaEn entrevista con EW, Ben Bridwell dijo que escribió la mayoría de los demos pasada la media noche, para poder atender a sus 4 hijos durante el día. "Trabajo toda la noche y luego los llevo a la escuela en la mañana, y estoy seguro de que soy el papá que da más miedo en toda la escuela", dijo bromeando. Bridwell también comentó que Rick Rubin estuvo envuelto en la producción de este disco. 

Esta nueva entrega de Band of Horses saldrá a la luz por medio de Interscope en conjunto con American Recordings, la disquera de Rick Rubin. Ya puedes ordenarlo desde la página oficial de la banda, y tiene un costo de $11.99 dólares.

Aquí abajo te dejamos el tracklist de este quinto LP, y una de sus canciones más conocidas, "No One's Gonna Love You":

Why Are You OK:

01. Dull Times/The Moon
02. Solemn Oath
03. Hag
04. Casual Party
05. In A Drawer
06. Hold On Gimme A Sec
07. Lying Under Oak
08. Throw My Mess
09. Whatever, Wherever
10. Country Teen
11. Barrel House
12. Even Still

Entrevista con Ira Kaplan de Yo La Tengo

Ira Kaplan: las posibilidades de un músico.

25 años median entre Fakebook (1990) y Stuff Like That There (2015), una producción concebida como un retorno a su primer disco, según nos cuenta Ira Kaplan, cofundador de Yo La Tengo. Entre estos dos títulos se solidifica un sonido que, desde sus inicios, ha conservado su singularidad. Sin haber alterado su alienación durante estos años, Yo La Tengo ha construido una carrera ajena a las demandas mercantiles: sin la ansiedad generacional del grunge, sin estremecer estadios multitudinarios, la banda ha construido una identidad artística, una cualidad difícil de conseguir en un medio sostenido en criterios de industria y de éxito. Pero la música posee diversas ramificaciones, más allá de la composición exclusivamente autoral. “Escuchamos mucha música. No nos vamos a casa buscando canciones para coverear. Eso se da durante la marcha. Tenemos covers de bandas que son bastante oscuras, y sabemos que son oscuras, sólo que no lo son para nosotros. Es la música que escuchamos. Y, además, tienen un atractivo cuando eres un compositor. Sí, es un reto reversionar una canción que todos conocen. Pero hacer un cover a partir de ‘Wolly Bully’, más te vale ser increíble”, nos dijo Kaplan sobre su repertorio alterno a las composiciones originales de Yo La Tengo. “Una de las cosas interesantes de nuestra vida es que a veces no entendemos la diferencia entre lo que hacemos por trabajo o lo que hacemos por diversión. A veces, hacemos algo por alguna de esas dos razones. A veces no estamos seguros qué es lo que nos está moviendo”.

 

Las posibilidades laborales pueden funcionar como una extensión para el músico. Ira Kaplan ha trabajado como columnista de música en medios como The Village Voice y New York Rocker, una publicación con un tiraje de 20’000 ejemplares que apareció durante el auge de las revistas autogestivas. “No sé si es verdad en México, pero en Estados Unidos se dice que los periodistas musicales son gente que, como no pudieron ser músicos, se dedicaron a escribir. Eso no aplica para mí. Yo nunca me perfilé como un escritor, pero disfruté mucho haciéndolo. Disfruté los discos gratis, las entradas gratis. Pero cuando conocí a Georgia [Hubley] y comenzamos a tocar juntos, la escritura pasó a segundo plano, y lo mismo sucedió con New York Rocker, una publicación que amaba y que salió de circulación”, declara. Kaplan también plantea una inquietud que comparten algunos escritores y algunos medios: la difusión, siempre problemática. “Las reseñas cambiaban según los años. Hubo un momento donde, si vivías en Nueva York, sentía que las bandas locales y del país en general no recibían la atención que recibían proyectos londinenses. Mucho de lo que escribí, a partir de decisiones arbitrarias, fue sobre bandas estadounidenses que pensaba eran subestimadas. Actualmente, siento que hay demasiada música y que no puedes cubrirla en su totalidad. Pero durante los 90 había un número menor de proyectos, por lo que siempre consideré que escribir una reseña negativa no iba a aportar en nada, así que sólo puse atención en las cosas que yo quería que la gente escuchara. Recuerdo haber escrito sobre Half Japanese”. Kaplan también se ha desempeñado como músico de apoyo, algo que piensa no en términos de negocio, sino de amistad: un hecho que retira cualquier aura de superestrella. “Unos amigos nuestros que se llaman Mofungo a veces necesitaban apoyo para sus giras locales, y también llegué a manejar su sonido en el club Maxwell, en Hoboken. Me pidieron que me fuera con ellos durante una semana, y toqué la guitarra en algunas canciones. Pero no es algo que haga a menudo”.

Como agrupación, Yo La Tengo ha aceptado trabajar en proyectos que no convergen, necesariamente, con su labor musical. “Nunca hemos querido componer para comerciales, y no lo hemos hecho. Pero si alguien nos permite manejar nuestra propia música, aceptaremos esa oferta. Hemos hecho muchas cosas, y algo que es emocionante de hacer varias cosas, además de componer, es que puedes cambiar procesos creativos. Cuando Starbucks nos pidió que compusiéramos algo, mantuvimos una conversación bastante rara sin entender del todo qué era lo que buscaban. Hubo muchas llamadas donde nos indicaban qué era lo que sí estaba funcionando y qué no. Y eso cambió mucho nuestra manera de pensar. Fue un trabajo muy interesante. Dijeron que querían utilizar una canción de Fade a lo que respondimos que no, por los que nos pidieron crear algo”.

El soundtrack para The Love Song of R. Buckminster Fuller también estuvo comisionado por el documentalista Sam Green, aunque la participación de Yo La Tengo funcionó en otros niveles. “No fue una compañía la que nos encargó música, fue Sam. La banda y él estábamos muy ocupados, y había fechas de plazo bastante apretadas. Lo que hicimos fue enviarle música y nos respondía con sus comentarios, y cambiábamos nuestra composición a partir de esos comentarios ensayando. Fue algo único. Pero la música fue escrita para él y bajo su dirección”. El acto, que podrá ser visto el día de mañana en el marco del Festival Ambulante, fue concebido como un documental en vivo que demanda la atención y la paciencia de los espectadores. “La inquietud de Sam es que todos miran películas en sus teléfonos o en sus computadoras mientras envían mensajes de texto, y ya es difícil que la gente se enfoque en lo que están viendo cuando van al cine. The Love Song of R. Buckminster Fuller es una especie de película en vivo gracias a que nosotros estamos tocando durante la proyección, mientras que Sam narra también en vivo. Es emocionante tomar el cine en vivo como un género. Al menos, para nosotros, porque cambia cada vez que tocamos según el venue y la audiencia”.

Ira Kaplan declara que el soundtrack para este documental no está planificado, por el momento, para ser lanzado como un disco, aunque considera que dejó un aprendizaje para la banda. “Lo más interesante de haber compuesto este soundtrack me remite a lo que hicimos con Starbucks. Cuando trabajamos como banda, sólo estamos ahí para complacernos a nosotros mismos. Aún cuando trabajamos con Matador Records, es una disquera que da demasiada libertad a los artistas. Sin embargo para este proyecto trabajamos bajo la dirección de Sam, nuestro sentido del gusto no es suficiente. Debíamos hacer que nuestras propuestas gustaran a Sam. Trabajando así puedes llegar al punto en el que, aún cuando a ti te fascine lo que estás haciendo, quien está comisionándote la música no le agrada del todo. Al principio, estábamos furiosos de que Sam no reconociera nuestra genialidad al primer intento, pero después de sus correcciones, la música fue mejor. Esta clase de proceso creativo nos ha permitido abrirnos más al cambio. De nuevo, a veces hacemos cosas por diversión, a veces por trabajo, y a veces, ambas se parecen entre sí”.

Lo que rodea a estos proyectos –Starbucks y el soundtrack- es una discografía en constante cambio. Después de Stuff Like That There, una suerte de revisión a sus orígenes, el ciclo vuelve a abrirse. “Estamos pensando en hacer canciones para otro disco, un álbum típico de Yo La Tengo, tal vez el paso siguiente a lo que fue Fade. Sabemos que entre este disco y Stuff Like That There existe una diferencia, así como la hay entre Fade y Popular Songs. Los procesos entre cada uno de esos discos, aunque distintos entre sí, los llevamos a cabo como bandas. Cuando volvamos a nuestras casas, después de nuestra visita en México, nos reuniremos cada uno con cinco canciones y aprenderemos a unificarlas”, concluye.

The Coathangers comparte "Dumb Baby"

Calmando ansias previo al estreno de su nuevo álbum Nosebleed Weekend, The Coathangers estrena "Dumb Baby".

El irreverente trío de punk rock de Atlanta, The Coathangers, regresa con el quinto álbum de su carrera. Lleva por título Nosebleed Weekend y contará con 13 tracks y la producción de Nic Jodin (Black Rebel Motorcycle Club).

De él ya se han escuchado los sencillos "Squeeki Tiki" "Make it Right". Ahora podemos escuchar "Dumb Baby". Suena a surf, suena a guitarras con un poco de garage punk. Suena a la diversión que siempre han manejado.

Acerca de Nosebleed Weekend, la banda aclaró que su título no se refiere a la consecuencia de aspirar demasiada cocaína, aunque de buen agrado aceptaron esa consecuencia. "Lo de las drogas no fue intencional, lo creas o no. Se trata de no aceptar las pendejadas de los demás", dijo Stephanie Luke, baterista de la banda, en una entrevista con SPIN.

Esta nueva placa de The Coathangers verá la luz mañana viernes 15 de abril a través de Suicide Squeeze Records, quienes han trabajado con ellas prácticamente desde sus inicios. Y si quieres saber toda la historia detrás de esta producción, te dejamos también el Making Of que prepararon para sus fans.

Metronomy anuncia nuevo álbum

Metronomy regresa con una secuela de su segundo álbum Nights Out.

En 2014, Love Letters se estableció como la cuarta entrega en la carrera de Metronomy. De este último disco salieron los sencillos "Month of Sundays""Reservoir". Usualmente se conoce a la agrupación gracias a "The Look", pero sin duda se han consolidado más allá de ese éxito.

Este año la banda británica lanzará un nuevo álbum, que si bien no cuenta con título aún, sí tiene la colaboración de uno de los grandes en la industria musical. Se trata de Michael Schwartz, mejor conocido como Mix Master Mike, colaborador de los Beastie Boys, quien participa en la canción "Old Skool": la interpretación musical da esa sensación que se apodera de nosotros cuando llegamos a la fiesta sin conocer a nadie.

Con una temática similar a la de Nights Out (2008)la nueva producción de Metronomy será una especie de secuela. "Quería intentar hacer otro disco que capturara esa memoria borrosa de ser un poco más joven e ir a antros, pero con la confianza que no tenía en ese entonces", dijo el líder de la banda Joe Mount en entrevista con Q Magazine.

No se sabe en qué fase se encuentre el disco -grabación, producción-, lo que es seguro es que llegará a nuestros oídos este mismo año. La banda no ha dado ningún tipo de adelanto acerca de cómo va a sonar esta nueva placa. Sin embargo, sabemos que se conecta con Nights Out, y podemos comenzar a especular.