Camila Moreno estrena “Detonación” con Princesa Alba

Déjate cautivar por la potente energía de las dos artistas chilenas.

Actualmente Chile cuenta con una de las escenas musicales más activas en América Latina. Artistas como Camila Moreno, quien por años se ha esmerado en representar a su país con su indie rock-folk, desde el estreno de su aclamado álbum Almismotiempo, ha dado paso a la expansión de las propuestas musicales latinoamericanas de los últimos tiempos. Por otro lado, Princesa Alba, una joven promesa que explotó de manera viral, nos refresca con propuestas que tocan el trap, el pop y el reggaetón.

La mezcla de dos artistas que aparentan ser opuestas, resulta sorprendente para los fans de una y de la otra. La experiencia y evoluciones musicales de Moreno trajeron consigo su material de 2021, Rey, del que se desprende el tema “Detonación”, una canción que se recarga en un suave pop-rock. En esta ocasión, la cante eligió el talento de Princesa Alba para impregnar de una energía distinta su tema.

Hace tiempo que nos conocemos y siempre nos demostramos mutua admiración. Soy su fan y ha sido muy emocionante para mí esta colaboración: trae un aire mucho más pop a la canción, amo la letra que hizo y me encanta cómo hizo propia la onda y melodía. Hace tiempo venía la idea de Rey y Princesa”, cuenta Camila Moreno sobre esta versión de “Detonación”.

El track viene acompañado por un video memorable dirigido por Tomás González Matos. En él podemos ver tanto a Camila como a Princesa Alba interpretando el tema mientras vemos cómo crece su complicidad minuto a minuto.

Mira:

Dave Rowntree (Blur) compone el soundtrack de “The Capture”

El baterista de Blur es el encargado de la banda sonora de la nueva temporada de la serie de la BBC The Capture

El primer episodio de The Capture fue transmitido en 2019. La nueva temporada constará de 6 episodios, el primero se emitió el 28 de agosto y el segundo llegará esta noche (29 de agosto) por BBC One. A través de su cuenta personal de Twitter, el baterista de Blur, Dave Rowntree reveló que fue él quien compuso la banda sonora de esta serie de misterio y drama.

Viendo la nueva serie de The Capture esta noche con amigos. ¡Espero que tú también!”, escribió Dave Rowntree en su cuenta de Twitter.

Este es uno de los dramas más esperados del año que pondrá el enfoque en los “asesinos invisibles”: el aterrador aumento de la tecnología deepfake, la presión cada vez mayor entre el gobierno y la gran tecnología y la corrupción en el corazón de los medios británicos.

Esta nueva banda sonora llega después de que Rowntree lanzará su primer sencillo en solitario “London Bridge”, canción inspirada en la infancia de baterista en la ciudad de Colchester, antes de mudarse a Londres con Blur. Dave Rowntree está despegando su proyecto en solitario, al respecto, él menciona las inseguridades que se han presentado:

Es difícil cuando estás escribiendo tus propias canciones desde cero. Parece que tienes una crisis de confianza. Llegas a la mitad y dices: Ah, esto es terrible, ¿por qué estoy haciendo esto? ¡Esto es un desastre! ¿Por qué estoy haciendo esto?", agregó el músico en una entrevista para NME.

 

Sumérgete en el mundo de Ekkstacy y su sonido híbrido de new wave y post punk

Ekkstacy, la nueva promesa del modern emo y el post-punk de los 80.

Con 20 años de edad, Ekkstacy se prepara el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Misery, que estará disponible este 30 de septiembre vía UnitedMasters y aquí te traemos todo lo que tienes que saber de este chico que está abriéndose paso con su interesante propuesta musical.

De Vancouver, Canadá, Ekkstacy, es un joven que ama la música y ha soñado con ser un gran artista desde pequeño, sus primeros pasos como compositor y productor, vinieron luego de una etapa difícil en su vida, el divorcio de sus padres y su consumo de drogas, de ahí que algunas de sus letras parecen ser tan obscuras, como el caso de Negative, su álbum debut.

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por indie star (@ekkstacy)

Negative, es la historia que el artista decidió contar como su carta de presentación, donde habla de sus traumas, sus sentimientos más profundos y sobre todo, algo que él considera realmente importante. Al hacer este LP, no consideraba a quién podría gustarle o si alguien se sentiría identificado; sólo quería hacer su música y decir lo que tenía que decir. Esa es otra característica de Ekkstacy, no busca complacer a otros y en el momento que no disfruta algo, considera dejarlo, no vale su tiempo.

A sus 18 años ya estaba consiguiendo su primer hit con “I walk this earth by myself”, la cual alcanzó más de 10 millones de reproducciones en Spotify; sus canciones se volvieron populares en TikTok y rápidamente fue calificado como uno de los artistas emergentes más interesantes del new wave y el indie.

Ahora, con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, y luego de dos sencillos exitosos como I GAVE YOU EVERYTHING y “Wish I was dead”, acaba de lanzar su siguiente canción “I want to die in your arms” y se prepara para el lanzamiento de su segundo álbum Misery, que de acuerdo al cantante, tiene un sonido más post punk y gótico,  aunque mantiene una línea melódica que no hace que se sienta tan pesado.

Este segundo álbum a diferencia del primero, no tiene un concepto como tal, no hay una historia de principio a fin, es más bien, él reencontrándose, divirtiéndose y dejando libres sus pensamientos. Sin embargo no esperes escuchar risas y arcoiris; dada su naturaleza, seguiremos teniendo letras que lidian con su problema de ansiedad, sus frustraciones y crisis existenciales. En una de sus entrevistas con Complex, dijo no sentirse cómodo escribiendo música cuando está “feliz”.

Siento que solo puedo hacer música cuando estoy molesto. Ni siquiera quiero hacer música cuando no lo estoy. No se siente genuina”, dijo el artista.

Aunque la línea musical apunta a un sonido más oscuro, podría ser que su perspectiva en realidad sea más clara que hace unos años, al menos ahora sabe lo que quiere y está dispuesto a defenderlo aun de sus propias inseguridades. Sus influencias en esta ocasión, vienen de artistas como The Drums, Bon Iver y Bedroom y su estilo de composición está muy inspirado en Elliott Smith.

Si aún no conocías a Ekkstacy, aquí te dejamos sus canciones para que te pierdas un rato en su “negativo” mundo.

Escucha “Nomofobia”, lo nuevo de Uniforms

El explosivo tercer adelanto de su nuevo álbum.

Uniforms es un cuarteto originario de Andalucía, España, que debutó en 2018 con su primer álbum de estudio titulado Polara, oscilando entre el shoegaze y las tonalidades del dream pop con un acercamiento muy propio por parte de la banda. Tras este primer lanzamiento, no pasó mucho tiempo para que Uniforms se convirtiera en uno de los exponentes del género en Europa, permitiéndoles pisar escenario en diversos festivales. 

Luego del estreno de su más reciente creación discográfica, Fantasía Moral, el grupo andaluz planea un tercer álbum que será recibido a principios del próximo año vía el sello vasco Oso Polita. A diferencia de las sonoridades oníricas y atmosféricas de su pasada entrega, este nuevo disco estará destacado por abordar tintes de rock, noise y psicodelia, mismos que se han dejado notar a través de los adelantos ya publicados, “Crumbs”, “I Quit” y su nuevo sencillo “Nomofobia”. Esta nueva canción da pie a la crítica en torno a la adicción cibernética que se vive actualmente, recalcando el vacío de los likes que, ahora, suponen la valía de las personas por encima de todo. 

Cuentas los frames

de filtros bien, 

Wifi en el brain

ignorancia en 4K".

“Nomofobia” también cuenta con un videoclip en el que se muestran imágenes y fotografías de situaciones que raramente se muestran en redes sociales, causando incomodidad y al mismo tiempo invitando al escucha a reflexionar acerca de los valores dentro de la red digital. Esta es, sin duda, una entrega que, tanto sonora como líricamente, logra encontrar un equilibrio y transmite su mensaje clara y explosivamente. A la par de nuevos adelantos del álbum, la banda estará activa dando shows en España durante septiembre, primero en el festival Cala Mijas, en Málaga, y luego en la Sala X en Sevilla como parte de Sevilla Shoegaze.

No te pierdas de este nuevo lanzamiento y visualiza el video de “Nomofobia” a continuación.

The Cure estrena la versión demo de 1990 de “Cut”

Este es el segundo adelanto de la edición del 30 aniversario del álbum Wish.

El mes pasado, The Cure, una de las bandas más emblemáticas de los 80s, liderada por Robert Smith, nos daba la noticia del lanzamiento de una nueva edición de su álbum Wish de 1992, con motivo de la celebración del 30 aniversario de su salida, mismo que contará con un total de 24 canciones inéditas.

Luego del primer adelanto “Uyea Sound (Dim-D mix)”. The Cure, presenta un segundo sencillo para la edición de lujo de su nuevo álbum, titulado “Cut”, un demo de 1990 grabado en Farmyard Studios de Cotswolds, cuya duración original era de poco más de tres minutos, otra de las grandes diferencias, es que, esta vez, se aleja del rock alternativo para convertirse en algo muy parecido a una balada nostálgica. El propio Smith explicó un la historia detrás de este nuevo tema, declarando:

“Se trata de una larga relación que tuve, que de manera repentina e inesperada empezó a fracturarse”.

La edición del 30 aniversario de Wish, fue remasterizada en los Abbey Road Studios, por Roberth Smith y Miles Showell. Verá la luz el 7 de octubre y será lanzado a través de UMC/Fiction/Polydor, mismo que mezclará una serie de demos, instrumentales y rarezas, siendo calificado por propia la banda como uno de los mejores discos de su carrera.

Escucha “Cut” de The Cure, a través de plataformas digitales, y checa el lyric video en su canal de Youtube.

Acusan a Win Butler (Arcade Fire) de abuso sexual

Cuatro personas han declarado conductas sexuales inapropiadas por parte del cantante. 

Arcade Fire es una de las bandas canadienses más exitosas de nuestros tiempos. Su música ha logrado encapsular la esencia del indie rock de manera magistral, lo que les ha permitido generar una audiencia masiva alrededor del mundo. Hoy, sin embargo, la reputación del fundador del grupo, Win Butler, está en la mira mientras se desliza por una cuerda floja, pues cuatro personas —tres mujeres y una persona de género fluido con pronombre “elles”— han afirmado a través de redes sociales acercamientos sexuales y conductas manipuladoras por parte de él. 

Los eventos declarados (y publicados en un reportaje en el sitio Pitchfork) ocurrieron entre 2015 y 2020, lapso en el que Butler destaca que la relación con su esposa, Régine Chassagne (quien es miembro también de Arcade Fire), no fue del todo convencional como otros matrimonios. La diferencia de edad entre él y las personas afectadas es un punto a considerar en este caso, ya que mientras que él tenía entre 36 y 39 años, las víctimas tenían entre 18 y 23 años. De acuerdo a Stella, pseudónimo bajo el cual publicó vía Instagram su experiencia con Butler, describe lo siguiente:

(Butler) es un depredador sexual, quien constantemente trató de obligarme a tener encuentros sexuales y a mandarle fotos de mí desnuda, y mandándome fotos no solicitadas de él desnudo después de haberle dicho repetidamente que no estaba interesada”. 

A raíz de esta publicación, las demás víctimas decidieron compartir su testimonio también, detallando episodios inapropiados y similares al de Stella, mismos en los que el cantante  supuestamente abusó de su poder y se valió de la manipulación, cometiendo agresiones sexuales “dada la diferencia de edades, las dinámicas de poder y el contexto en el que ocurrieron”. 

Ante esto, Butler emitió un comunicado en el que si bien niega categóricamente las acusaciones, afirma que su conducta no fue la mejor en esa época.. Por un lado, el músico afirma que las relaciones que tuvo fueron consensuadas en todo momento y que él nunca ha tocado a una mujer en contra de su voluntad. Por otra parte, a pesar de sus declaraciones, también se disculpó por el daño causado por su conducta, sin dejar en claro ni dar detalles concretos acerca de dichas conductas. Aunado a esto, el músico mencionó lo siguiente:

He luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental y los fantasmas del abuso infantil. En mis 30s empecé a tomar mientras lidiaba con una de las depresiones más difíciles de mi vida después de que nuestra familia sufriera de un aborto espontáneo. Nada de esto pretende excusar mi comportamiento, pero sí quiero dar un contexto y compartir lo que estaba pasando en mi vida durante ese tiempo. Ya no me reconocía a mí mismo o a la persona en la que me había convertido”. 

Nuevamente, su negación ante los hechos se ve contrapuesta con las explicaciones en torno a su comportamiento, ya que supuestamente, afirmando que las relaciones que mantuvo con esas personas fueron consensuadas, aunque al mismo tiempo afirme que compartió mensajes de los que no se siente orgulloso y que no busca defender su comportamiento. Finalmente, el artista también comentó:

A todos mis amigos, familia, a cualquiera que haya lastimado y a las personas que aman mi música y que están impactadas y decepcionadas por este reporte: lo siento. Siento el dolor que he causado, lamento no haber sido más consciente y no sintonizar con el efecto que tengo en las personas. Me equivoqué, y aunque no es una excusa, voy a seguir adelante y sanar lo que tenga que ser sanado, y aprender de las experiencias pasadas. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor”.  

Tras las declaraciones por parte de Butler, se sumaron las de su esposa quien en un comunicado que niega las acusaciones y apoya a su esposo afirmando que es sería incapaz de cometer los actos por los que se le acusa. De momento se desconoce si habrá un proceso legal en camino y por ende una investigación para esclarecer los hechos.

 

 

LCD Soundsystem anuncia nueva música luego de 5 años

LCD Soundsystem listo para presentar nuevo material, tras su anunciado regreso.

LCD Soundsystem lanzará una nueva canción, para el soundtrack oficial de White Noise, la próxima película de Noah Baumbach, protagonizada por Adam Driver y Greta Gerwig, en Netflix.

La canción, que llevará por título “New Body Rhumba”, aún no tiene fecha oficial de estreno, sin embargo de acuerdo a la revista Variety, la banda planea lanzarla como sencillo más adelante, lo que podría suponer no sólo una canción sino un nuevo álbum, con una producción de larga duración.

La banda de James Murphy, no había sacado música nueva desde su último álbum, American Dream, allá en el 2017, lo que representaría el regreso de LCD Soundsystem luego de cinco años. Aunque en el 2019 sacaron un álbum en vivo que se realizó en su gira del reencuentro, las canciones incluidas eran una serie de compilaciones de su material anterior, por lo que el anuncio de una nueva canción supone un verdadero punto de partida.

Este año, se cumplen 20 desde su formación y luego de una temporada difícil, esta nueva canción (justo el año de su aniversario) podría ser significativo, recordemos que en marzo de este año, Murphy, el líder de la banda, habló sobre estar trabajando en algo nuevo, y aquí está su palabra cumplida. Esperamos más noticias sobre “New Body Rhumba” y quizá más sorpresas que nos lleven a nueva música.

 

A 45 años de 'Lust for Life' de Iggy Pop

Lust for Life o cómo ser un pasajero de esta vida al estilo Iggy Pop.

Pocos inicios son tan memorables como el de Lust for Life, de inmediato te hace liberar endorfinas del cerebro y activar el cuerpo, gracias o por culpa de la cinematografía nos conducimos de inmediato al cuerpo de Ewan McGregor corriendo por las calles de Inglaterra mientras recita el grandioso diálogo “Choose life…” que funciona como prólogo de la mítica Trainspotting. Consumir una gran (tal vez mortal) dosis de tu droga más divertida y adictiva, recorrer la carretera más peligrosa a toda velocidad con los frenos averiados, lanzarse al vacío sin paracaídas, coger sin protección con alguien desconocido eso es Lust for Life.

Este gran álbum cumple sus, no pocos, 45 años de volarnos la sesera cada que le damos play, esto no debe sorprendernos porque la dupla Bowie-Pop son los genios detrás de esta pieza maestra. Y es que los dos se encontraban recuperándose de una de sus etapas de locura, Iggy dijo al New York Times “nuestra amistad era básicamente que este tipo me salvó de cierta aniquilación profesional y personal, así de simple”.

Bowie e Iggy se conocieron en 1971, hubo una química tal que al año siguiente el Duque Blanco produciría Raw Power último material de The Stooges. En 1976, y después del rompimiento con su banda, Iggy perdió completamente la cabeza e ingresó voluntariamente a un psiquiátrico. En una ocasión Bowie lo visitó y lo invitó de gira, juntos lucharon para desintoxicarse en Alemania. Ahí, en tierras berlinesas, fue donde el trabajo mutuo rindió frutos, dando a luz a los dos materiales más importantes de Iggy: The Idiot y Lust For Life.

El disco fue grabado en Hansa Studios que representaban el esplendor y el peligro de Berlín, se encontraba en una sede hermosa que fue construida por los masones a inicios de siglo. Sin embargo, en 1976 tenía aspecto de ruinas en un rincón olvidado de la ciudad, el sitio estuvo abandonado durante la Segunda Guerra Mundial y sus elegantes fachadas se encontraban heridas por las balas; además, la cuarta parte del edificio se había venido abajo. Las calles a la redonda tenían un aspecto ruinoso y desde lo alto se podía ver claramente una parte del muro que dividía a Alemania en esa época. En el libro biográfico de Bowie, Starman, Tony Visconti cuenta.

Estaba claro que esto había sido zona de guerra y ahora era una frontera internacional, lo cual daba bastante miedo. Grabábamos a unos ciento cincuenta metros del alambre de púas y de una gran torre en la que se veían torretas y soldados extranjeros vigilándonos con prismáticos. Estábamos en un sueño y en un lugar en el que todo apuntaba a: No deberíamos estar haciendo un disco aquí́”.

Musicalmente el álbum está compuesto en su mayoría por David Bowie y letras de Pop. Se cuenta que la base rítmica de Lust for Life fue tocada por Bowie en un principio con un ukelele mientras Iggy improvisaba letras mientras estaban tirados en el piso. Ellos no se encontraban solos, el bajo tocado por Tony Sales y la batería por Hunt Sales, dupla de muy jóvenes hermanos gringos que tenían una actitud feroz y una habilidad prolija para sus instrumentos. En la guitarra se encontraba Ricky Gardiner y Carlos Alomar, quien fue colaborador de Bowie en casi todos sus álbumes.

El trabajo de producción que Bowie llevó a cabo en lo que sería Lust for Life fue sencillamente genial. Al oír a Ricky Gardiner tocar un riff pegadizo, le aconsejo a Iggy que lo usase como base de la canción que se convertiría en “The Passenger, tema que está inspirado en un poema de Jim Morrison que aparece en su colección llamada The Lords And The New Creatures / Notes on Visions el cual veía la vida moderna como un viaje en coche. El título también toma su nombre de la película de Michelangelo Antonioni, The Passenger, protagonizada por Jack Nicholson.

Iggy se auto describe en ese momento como la persona más feliz del mundo. “Vivía a base de vino tinto, cocaína y salchichas alemanas, dormía en un catre y de la ducha solo salía agua fría”. (Añade que algunos músicos lo evitaban ya que al tener solo agua fría, nunca utilizaba la ducha).  En el transcurso de esos tiempos Iggy se mudó con su novia Esther Friedmann a su propio apartamento, reafirmando su independencia. Ejemplo de ello es la canción “Success”. Un día Iggy llegó al estudio temprano y la grabó con un toque de sencillez y nada de artificios, con una cadencia que nos hace sentir en un galope controlado. La letra es un monólogo interior de Pop en el cual habla sobre lo que significa el éxito (un coche, una alfombra china) que resultaría patético porque la historia lo llevaría por otro camino en el que no pudo darse esos lujos que había relatado en la canción.

El rey del rockanroll Elvis Presley le hizo una mala jugada a Iggy Pop, no fue nada personal ni premeditado, sino que tres semanas después del lanzamiento de Lust for Life el rey murió. El ascenso en popularidad y ventas del álbum se vio interrumpido abruptamente porque RCA se abocó al relanzamiento de la discografía de Elvis lo cual dejó relegado a segundo plano la difusión de lo nuevo de Iggy. La consecuencia fue que el disco se estancara en el #120 del Billboard norteamericano y en el #28 de las listas británicas.

Lust for Life es considerado como el punto más alto de la producción solista de Iggy Pop. Aquella temporada en Alemania de los 70 dejó un legado musical de altísimo calibre que refleja la capacidad creativa de una generación de artistas como pocas. Lust for Life merece el honor de clásico por su esencia disruptiva, desbordante, intensa y como retrato inseparable al espíritu de esa época.

Mariel Mariel — La Batalla

Flow latino, ritmos andinos y sentencias subversivas para el corazón.

Una de las luchas más importantes de los tiempos que corren es sin duda la de los feminismos. Visibilizar el papel de las mujeres en la música ha sido crucial para su evolución. La escena femenina y disidente en el campo del arte y de lo musical, ha traído propuestas disruptivas que han dado paso a importantes movimientos tanto artísticos como sociales, que poco a poco, logran cambios visibles y consistentes.

Mariel Mariel, artista y activista feminista de origen chileno, no ha quitado el ojo de esta lucha. Desde el inicio, su creación musical se ha centrado en poner sobre la mesa temas como la liberación femenina y el amor propio. En 2017 Mariel comenzó con el proyecto La Matria Fest, un festival que impulsa proyectos liderados por mujeres.

La Batalla es un festín de ritmos urbanos y sonidos afro y andinos que visten de flow e incandescencias las intensas liricas que construyen el álbum canción con canción.  Para este material Mariel Mariel le da vida a La Morena, personaje donde confluyen todas las temáticas de La Batalla, el empoderamiento femenino, la descolonización y el poder ancestral de las mujeres transmitido de generación en generación.

Para iniciar con esta odisea subversiva, tenemos el intro de “Flow Violento” que en 28 segundos prepara el terreno para la primera canción que es una colaboración con la incendiaria Flor de Rap que, entre sentencias fulminantes y beats demoledores, convive con la suave presencia de Mariel hacia el segundo tema, “En la Cancha”, un track pegadizo y bailable en que la artista nos recuerda que “en la cancha yo invento las reglas”.

Es así como “La Morena” toma el micrófono y entre fluidas melodías casi de naturaleza ritualista, nos impregna de sensaciones de libertad y autonomía a través de su letra: “La morena es capaz/ De saber lo que quiere y partirlo a buscar/ La morena es así”. Pasamos a “Sacar los Tambores” donde escuchamos a la Incomparable Cecilia acompañar la voz de Mariel, en el que es uno de los temas más subversivos del álbum. Aquí llama a sus amigas, y a las mujeres en general, a sacar los tambores y prepararse para la batalla.

Para continuar tenemos “Frida Lokah” una canción que nos habla sobre la naturaleza rebelde y delirante de la pintora mexicana Frida Kahlo y nos recuerda que esa rebeldía existe también en nuestro interior. El coro de este tema es un interesante e hipnótico juego de palabras en que el apellido de la pintora (Kahlo) se transforma.

Vicios y Placeres” y “Y Va a Caer”, son los tracks que siguen. Entre beats urbanos y voces descontroladas, abren paso a “De Los Límites”, una canción amorosa y reveladora en compañía de Lido Pimienta que pone a la sabiduría ancestral de las mujeres en el centro de la pista. Sororidad, revolución y amor, nos llevan a una reflexión imprescindible sobre alzar la voz y mantener vivas las memorias pasadas en el infinito presente.

Así, nos acercamos al final del disco con “Polvo de Estrellas” y “Somos de Piel”, canciones que enaltecen al cuerpo y sus aristas, la piel, la sexualidad, la diversidad y todo lo que esto representa en nuestro imaginario. “Señales de Humo” y “La Batalla” son los tracks que cierran el álbum. El primero se presenta como un suave y melancólico trap único en su tipo para llegar al tema final, “La Batalla”, que podría ser el tema más entusiasta del álbum. Potenciado por percusiones salvajes y por Mariel Mariel repitiendo una y otra vez “Está que estalla/ Se viene la Batalla”, nos aproxima al final de la pieza que resulta en una lluvia instrumental desenfrenada que, finalmente, colapsan en una suave flauta que nos deja una sensación armónica y esperanzadora.

La Batalla es una exploración imperdible sobre temas de suma importancia en nuestro contexto actual ejecutados de una manera única en lo musical, así como un recorrido vigoroso por sonidos ancestrales y contemporáneos coexistiendo en un mismo lugar. Sin embargo, esta exploración pudo alcanzar otro nivel si los sonidos urbanos hubiesen soltado un poco más el protagonismo para abrir camino a la cascada de diversidad musical que pudimos apreciar en todo su esplendor en el tema final del LP.

Entrevista con The KVB

Déjate llevar por las ondas visuales de The KVB y guíate por el placer de su sonoridad electrónica en su visita a México.

Después de un largo tiempo de espera, The KVB vuelve a la ciudad de México para presentarnos su más reciente álbum Unity. A pocas semanas de su presentación en el Foro Indie Rocks!, tuvimos la oportunidad de platicar con Nicholas Wood y Kat Day.

Inmortalizados en la Ciudad de México por la atrayente portada de su álbum debut Always Then en la que podemos observar una fotografía de la Torre Latinoamericana tomada por Ela Orleans quien se encontraba trabajando en Clan Destine Records. 

“Amamos su arquitectura, ella la propuso y decidimos utilizarla”, comenta Kat. “No sabíamos en dónde había sido tomada, pero cuando visitamos México, nos alegramos de verla en persona y tomarle nuevas fotos”, complementa Nicholas.

En la portada de Unity, no encontramos la arquitectura de España, pero sí un simbolismo de este país y de su aún reciente matrimonio. “Nos inspiramos en algunos de los edificios que fueron derrumbados durante la última crisis financiera y ahora son ruinas contemporáneas; naturales y con mucha esencia”. 

La inspiración está en todos lados, cada día hay algo nuevo”. 

A pesar de que el dúo se enfoque en un estilo shoegaze y post punk, en la mayoría de sus temas no nos transmiten la frigidez que solemos encontrar en bandas berlinesas o de Londres, su ciudad natal. Al contrario, la calidez de sus sonidos nos envuelve en delirantes auras que recorren nuestro cuerpo; así que tal vez encontremos algo de México en sus próximos materiales. 

“Vamos a estar en México 1 semana, queremos probar mucha comida, visitar las pirámides y caminar por la ciudad, amamos caminar por las ciudades que visitamos”, comentan. “Nuestra música es feliz/triste, hay elementos de euforia y melancolía que se acercan mucho a la cultura mexicana porque ustedes celebran el Día de Muertos, que supongo puede sentirse así. Nos identificamos mucho con eso”, comenta Kat. 

Hemos tocado en vivo por 10 años, sabemos lo que funciona y lo que no, por eso hemos mejorado en hacer un show inmersivo”.

Lo que nos espera en su próximo show no solo es oscuridad, ritmos electrónicos contundentes, sino una explosión entre los visuales y el performance que el dúo crea en sintonía. 

“A veces los visuales llegan después de la música para el show en vivo; a veces cambian, el set cambia en cada gira así que requiere mucho tiempo”, admite Nicholas. Sin embargo, quien está detrás del proceso creativo de los visuales es Kat, “siempre me las ingenio para hacerlas más interesantes con un impacto cinematográfico. Primero, diseñamos un camino de música, bajamos y subimos la intensidad hasta tener un cierre poderoso”. 

“Me inspiro de los viajes en nuestras giras. Una de las referencias para los visuales fue una fotografía que encontré en un restaurante Italiano, pero la arquitectura es mi fuerte”, nos cuenta Kat. Y no es raro, de hecho, uno de los estilos caratcerísticos del género es el Brutalismo, ya que para Kat es el resultado de querer generar miedo a través de la opresión, sin embargo, no siempre funcionaba. 

No cabe duda que son el complemento perfecto, mientras Nicholas se muestra con calma, Kat se exalta cuando habla de un tema que la apasiona; ambos elementos los encontramos en su música. ¿O será el efecto de la secundario al estar de gira? 

No te pierdas su próximo show en la Ciudad de México y consigue tus boletos aquí.