Muere Patrick Walden (Babyshambles) a los 46 años

La partida de un innovador en el mundo del rock experimental.

Patrick Walden, ex guitarrista de Babyshambles, falleció a los 46 años el pasado 20 de junio de 2025, dejando una huella significativa en la escena musical británica. La noticia fue confirmada por los miembros de Babyshambles a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida de Walden y pidieron privacidad en este momento tan difícil. Aunque los detalles sobre la causa de su fallecimiento no han sido revelados, su legado sigue vivo a través de su música.

Con profundo pesar y tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Patrick Walden. Nos sentimos muy afortunados de haberlo conocido, querido y trabajado con él, y pedimos amablemente respeto y privacidad durante estos tiempos difíciles”, Peter, Drew, Mik, Adam.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Babyshambles (@babyshamblesuk)

Walden, nacido el 5 de octubre de 1978 en Londres, comenzó su carrera musical influenciado por artistas como Michael Jackson, Sonic Youth y Nirvana. Fue en su adolescencia cuando comenzó a tocar la guitarra de manera más seria, inspirado por el ambiente profesional del Camden Jazz Café, donde trabajaba rodeado de músicos de renombre. Con el tiempo, se unió a bandas como Fluid, Six Cold Thousand y The White Sport, hasta que en 2004, fue invitado por Peter Doherty para formar parte de Babyshambles.

Con su inconfundible estilo ruidoso y experimental, Walden contribuyó a la creación del álbum Down in Albion (2005), una obra fundamental que catapultó a Babyshambles al éxito con temas como “Fuck Forever” y “Albion”. Aunque dejó la banda en 2006, su participación en la historia de Babyshambles y su influencia en la música británica perduran.

El legado de Walden sigue siendo una parte integral del sonido y la energía de Babyshambles, un músico que dejó su marca tanto en el escenario como en la memoria colectiva de sus seguidores.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

“Unravelling”, lo nuevo de Muse

Una evolución sonora inesperada.

Muse ha sorprendido con la presentación de su nuevo sencillo, “Unravelling”. La banda británica, que lanzó su último álbum Will of the People en 2022, estuvo difundiendo publicaciones crípticas en redes sociales, creando una atmósfera de misterio alrededor de su nuevo proyecto. En los últimos días, los seguidores fueron testigos de pequeños avances visuales y sonoros, incluyendo un breve clip de un video musical donde se revelaba el título de la canción.

Muse unravelling

Esta nueva entrega muestra el característico estilo del trío británico, que en esta ocasión combina sintetizadores electrónicos, potentes voces operísticas y riffs de prog-metal, logrando una mezcla única que sigue siendo fiel a la identidad de la banda.

El tema, producido por Dan Lancaster, incluye un momento poderoso cuando Matt Bellamy canta con intensidad:

Feeling the glow die inside of our bones. This is a hymn for our love with no God and no throne, and no throne”.

A este pasaje le sigue un desgarrador giro sonoro con un breakdown de metal que, aunque inesperado, se adapta perfectamente al estilo de la banda, aportando una intensidad que remite a influencias más pesadas.

Te dejo aquí el video dirigido por CiRCUS HEaD para que lo disfrutes y no olvides guardar la canción en tu plataforma de streaming favorita.

El título “Unravelling” evoca una sensación de desmoronamiento o ruptura, algo que podría estar reflejando tanto la lírica como el estilo musical que Muse está explorando. La canción fue estrenada durante el inicio de su gira europea, marcando su regreso a los escenarios con una de sus propuestas más audaces hasta la fecha.

Este sencillo reafirma la capacidad de Muse para experimentar y sorprender con cada nuevo paso en su carrera.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

A 30 años del 'Sueño Stereo' de Soda Stereo

"He cambiado, pero aún mi corazón permanece intacto, tan intacto como ayer. Nada más para decir…".

Con la premisa de una ciencia ficción en la que dos personas pueden soñar el mismo sueño, al mismo tiempo y compartirlo, Soda Stereo creó Sueño Stereo, su séptimo material de estudio, publicado el 21 de junio de 1995 vía BMG. Este profundo sueño colectivo llegó a niveles de emoción, juego y participación musical que, en otras ocasiones, la banda argentina no había tenido. En entrevista para Indie Rocks!, el músico, productor y DJ, Zeta Bosio, recordó esos días junto a Gustavo Cerati y Charly Alberti.

“Tengo la sensación de haber hecho un disco hermoso y fue, de alguna manera, el broche de oro de nuestra carrera, sobre todo en estudio. Fue una cosa que disfruté mucho mientras duró. El espacio que generábamos cuando había que ponerse a pensar en un disco, cuando había que crear una línea de bajo que resolviera un tema o esas cosas, fueron un momento muy lindo de mi vida”.

“La pasión actúa por reflejo”

Luego de un largo paréntesis en el que cada uno se dedicó a hacer su propia música, volvieron a reunirse sin una línea musical. Las sesiones de grabación comenzaron en el estudio Supersónico, eran jornadas muy largas en las que se dejaron llevar por la improvisación. 

Entramos al estudio y dijimos: ‘Soltemos un poco, dejemos que la música fluya’. Para este disco no había temas prearmados, Gustavo [Cerati] venía y nos mostraba una idea y trabajábamos sobre eso”.

En este proceso en el que reinaba más la confusión que la certeza, ocurrió un terrible accidente en el que Tobías, el hijo menor de Zeta, perdió la vida y su otro hijo, Simón, sufrió graves quemaduras. Esto afectó emocionalmente a la banda pero, de algún modo, los unió y los hizo funcionar nuevamente. 

“Este disco significa muchas cosas para mí. Empezó como un proceso muy largo y muy complicado por situaciones que teníamos como banda y problemas que surgieron con el accidente de mis niños. Estuvo lleno de muchísimos momentos y emociones, de mucho dolor que hubo que sobrellevar. Fue como mi salvación y me tiró de vuelta para adelante y me motivó a hacer algo que me conectó de vuelta con la vida”.

Soda stereo en el estudio

Foto por Cecilia Amenábar

Inspirados por The Orb, Aphex Twin, Luis Alberto Spinetta, discos como La Biblia de Vox Dei, géneros como el rock inglés, el ambient y el trance pero, sobre todo, el deseo de verse a sí mismos como influencia, la banda logró un disco heterogéneo, honesto y sustractivo. 

“Fue un disco donde la música fluyó, nos poníamos a tocar y dejábamos que sucedieran cosas y creo más que nada— que el disco está muy influenciado por la época, especialmente, por la música ambient que estábamos escuchando en un momento que no era muy comercial.

Gustavo [Cerati] tenía un procesador de guitarras Ultra-Harmonizer y estuvo trabajando con un técnico para cambiarlo completamente y así poder ampliar sus posibilidades. Se sentaba de espalda a nosotros, frente a sus equipos, y casi las dos o tres primeras sesiones estuvo, prácticamente, todo el tiempo programando ese aparato nuevo y, mientras lo hacía, se iban generando sonidos increíbles, super envolventes. Entonces, como al cuarto o quinto día, Gustavo [Cerati] estaba probando un delay y le dije a Charly [Alberti] ‘Toquemos’ y empezamos a tocar lo que se nos ocurría, sin que se diera cuenta y, en un momento, nos dijo: ‘Está bueno eso’. Y así comenzó un poco el proceso del disco, empezamos a ensamblar todos esos sonidos que él estaba armando y llegaron las ideas de lo que fueron muchísimas de las canciones”.

“Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa”

Buscando alejarse de Buenos Aires para concentrarse los tres —como en algún momento lo habían hecho— y lograr un diseño sonoro más ambient, viajaron a Londres para trabajar con los ingenieros: Clive Goddard y Eduardo Bergallo en Matrix, un estudio ubicado debajo de un pub en el que se habían grabado discos como Blue Lines de Massive Attack y Debut de Björk.

“La verdad, nosotros siempre que nos juntábamos a trabajar, tratábamos de que fueran momentos de diversión, seguíamos comportándonos como niños y por eso, a veces, se generaban algunas situaciones cómicas. Recuerdo entre nebulosas una situación en el estudio Matrix, allá en Londres. Escuchamos que en el estudio de al lado había unos chicos grabando reggae y fuimos a pedirles si nos podían conseguir algo para compartir y nos atiende Lee "Scratch" Perry en persona y nos dice, 'Pasen, pasen'. Y nos pusimos a compartir con los chicos. Fue algo muy cómico que no me lo olvido porque en ese momento no sabíamos quiénes eran (risas)”.

El disco que originalmente estaba planeado para ser doble quedó bañado por ese tipo de experimentación, todo ese clima y esas capas ambient que ya habían trabajado en su disco anterior Dynamo (1992), pero que aquí profundizaron un poco más, creando una evolución en su propio sonido. 

“Nosotros queríamos hacer un disco doble con el concepto de Sueño y Stereo pero, comercialmente, lo hacía complicado porque la música era muy alternativa en ese momento y era un nicho bastante pequeño”. 

Entre esa gran cantidad de canciones alejadas del formato clásico del hit y con la intención de mostrarse a sí mismos haciendo música, decidieron explorar otros territorios. “Paseando por Roma”, que originalmente se llamaba “Beat”, era el tema que se convertiría en el primer single

‘Paseando por Roma’ —que por ahí me han dicho que se le puede asociar con ‘Taxman’ de The Beatles porque tiene un poco el clima o el estilo—  es un tema que me encanta, salió como muy rendido. Iba a ser el primer corte, pero después llegó ‘Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver’ y nos pareció que representaba más a la música del disco”.

“Debe ser el hábito, de esperar que algo quiere el unísono”

Durante el Sueño Stereo Tour —que incluyó más de 25 ciudades— les propusieron hacer un MTV Unplugged que grabaron en los estudios Post Edge en Miami y, posteriormente, editaron en CD bajo el nombre de Comfort y música para volar (1996), incorporando “Coral”, “Superstar”, “Sonoman” y “Planeador”, canciones que se habían descartado para Sueño Stereo.

“En los hoteles y mientras estábamos en los momentos libres, fuimos elaborando un poco lo que íbamos a hacer. Fue una gira de esas de las antiguas, donde uno salía y estaba dos, tres meses fuera girando”. 

Con un futuro incierto por diferencias musicales y personales, ya se sentía que eran los últimos capítulos de la banda. Fue un proceso difícil en el que los tres llegaron a la misma conclusión después de estar juntos por 15 años. 

Grabamos el unplugged, salió el unplugged y volvimos a Buenos Aires. Pasaron muchas cosas en las que se entendía que había algo raro, Gustavo [Cerati] se estaba distanciando nuevamente, era algo que le estaba costando hacer directamente. No podíamos seguir adelante, algo así como lo que pasa en un matrimonio. Estábamos llegando a los 40 años, que es una etapa en la que quieres cambios. No pensábamos que Sueño Stereo iba a ser el último disco cuando empezamos a hacerlo, en realidad iba a ser el séptimo disco de estudio y el primero con BMG”, finalizó. 

¿Cuál es tu canción favorita? Te leemos en redes sociales:

TikTok / Instagram / X / Facebook

Kirnbauer estrena “T.E.D.M.”

Una canción sobre la vida emocional y corporal.

La cantante de pop regiomontana, Kirnbauer, estrena “T.E.D.M.  (tú encima de mí)”, una canción con una narrativa romántica y sensible que formará parte de su nuevo EP que estará disponible, tentativamente, en septiembre.

El track, producido por la misma cantante con la ayuda de Kiddziee, captura momentos vulnerables en los que la artista de pop alternativo muestra un estilo lo-fi, con atmósfera que refleja el deseo y la intimidad, sentimientos que solo existen en la profundidad humana.

'T.E.D.M.  (tú encima de mí)' ya es suya para siempre y oficialmente se inaugura la Kirnbauer season", expresó la cantante en redes sociales.

Esta canción marca un después y un después en la trayectoria musical de la cantautora y productora mexicana, quien ya es parte de una ola de mujeres latinoamericanas de música independiente que está dejando su sello gracias a sus creaciones emocionales e inmersivas.

Dale play a "T.E.D.M" y disfruta de la nueva etapa creativa de  Kirnbauer:

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

Gol Olímpico presenta su EP debut, 'Reflejos de un Ayer'

El sonido que mezcla nostalgia y esperanza, en un viaje por la memoria.

Gol Olímpico debuta con su EP titulado Reflejos de un Ayer, publicado bajo el sello costarricense Furia. Este lanzamiento encapsula la esencia del proyecto, que encuentra belleza en medio del caos, tomando como metáfora central el improbable gol olímpico del fútbol: directo y sorprendente desde el tiro de esquina.

Compuesto por cuatro canciones intensamente personales, el EP transita emociones difíciles de expresar, como la pérdida, la nostalgia y el duelo, a la vez que rescata una tenue esperanza en momentos cotidianos. Las canciones dibujan escenas simples como tardes lluviosas o conversaciones cotidianas que se vuelven profundamente significativas con el paso del tiempo.

El sencillo principal, "vancouver, bc", refleja —de manera precisa— las emociones esenciales de Gol Olímpico: intimidad, memoria y melancolía. Las letras honestas, envueltas por melodías delicadas y atmósferas sonoras cuidadosamente construidas, ofrecen un espacio para la reflexión y la cercanía emocional.

Aquí te comparto el lyric video, disfrútalo.

Reflejos de un Ayer fue grabado de manera colaborativa a distancia entre Monterrey, Carolina del Norte y Vancouver, bajo la producción de Jorge “Pingo” Ávila. Este método ha dotado al proyecto de una textura sonora única donde las guitarras interactúan con delicadeza, los sintetizadores complementan con suavidad y cada palabra resuena auténticamente.

Con influencias que van desde Owen y American Football hasta referentes latinos como Miraflores o Yo No Quería Morir, Gol Olímpico logra un equilibrio entre lo poético y lo complejo. Inspirados también por la literatura latinoamericana, este EP es una invitación a contemplar los pequeños detalles cotidianos que guardan la fuerza emocional suficiente para seguir adelante, y recuerda que puedes escucharlo en tu plataforma de streaming favorita.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

A 25 años del 'White Pony' de Deftones

Un álbum que marcó el comienzo de una nueva era.

Deftones, una de las bandas más influyentes del metal alternativo, celebra este 2025 un hito fundamental de su carrera: los 25 años del lanzamiento de White Pony. Este álbum, que vio la luz en 2000, marcó un antes y un después no solo para la banda, sino para el metal experimental en general.

Con White Pony, Deftones consiguió lo que pocos grupos en su género han logrado: fusionar las agresivas distorsiones del metal con melodías etéreas y momentos de pura introspección. La propuesta de la banda se alejó de las fórmulas convencionales y se acercó a un sonido más experimental, con tintes de shoegaze y electrónica, logrando así una atmósfera única que aún resuena en la música contemporánea.

Canciones como "Change (In the House of Flies)" y "Digital Bath" no solo se convirtieron en himnos de la banda, sino en ejemplos de cómo se puede explorar la oscuridad emocional sin perder la belleza. La voz de Chino Moreno, característica por su versatilidad, se complementa con el agresivo, pero a la vez melódico, sonido de las guitarras de Stephen Carpenter, creando una mezcla que define la esencia de White Pony.

A 25 años de su estreno, White Pony de Deftones sigue siendo un referente para el metal experimental, un álbum que rompió moldes y continúa inspirando a músicos y oyentes por igual, siendo una obra maestra que sigue vigente.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

“Hammer”, lo nuevo de Lorde

El deseo se convierte en canción en este atrevido sencillo.

Lorde ha lanzado “Hammer”, el tercer y último sencillo de su esperado álbum Virgin, que se publicará el 27 de junio vía Universal Music/ Republic Records. La canción, que abre el álbum, fue escrita por la artista junto al productor Jim-E Stack. En una publicación en Instagram, Lorde describió la pieza como “Una oda a la vida urbana y al deseo”, lo que refleja una mirada fresca y desinhibida de la artista sobre las complejidades del mundo moderno.

El sencillo presenta una mezcla de sonidos intrigantes y pegajosos, con la marca registrada de Lorde, su capacidad para explorar emociones humanas complejas con una estética minimalista y vanguardista. A través de “Hammer”, la cantante neozelandesa vuelve a sumergirse en temas de deseo, libertad y la experiencia urbana, siguiendo la misma línea de su último trabajo, Solar Power, pero con una energía renovada y sin filtros.

“Hammer” es un tema cargado de sensualidad y referencias a la vida en la ciudad, que complementa perfectamente los sencillos previos como “What Was That” y “Man of the Year”. El lanzamiento de Virgin promete consolidar a Lorde como una de las artistas más introspectivas y audaces de su generación, con un álbum que captura su evolución tanto musical como personal.

Échale por aquí un vistazo al video dirigido por Renell Medrano y recuerda que la canción ya está disponible en plataformas de streaming para que la disfrutes en tu favorita.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

Nuevos discos del 20 al 26 de junio

Descubre música nueva a partir de nuestras recomendaciones semanales. ¿Ya las escuchaste?

  • Artista: La Favi 
  • Disco: Adicta (LP)
  • Label: Promesses 
  • Artista: HAIM
  • Disco: I Quit (LP)
  • Label: Columbia Records / Sony Music 
  • Artista: Che Noir 
  • Disco: The Color Chocolate 2 (LP)
  • Label: Poetic Publishing 

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

SG Lewis anuncia el álbum, 'Anemoia'

Un nuevo capítulo.

El cantante británico, SG Lewis, sorprende con el anuncio de su tercer álbum de estudio, Anemoia, que estará disponible el 5 de septiembre a través de su propio sello discográfico, Forever Days. Este material promete ser una experiencia veraniega digna de unas vacaciones en Ibiza.

El título del álbum tiene un significado muy personal para el DJ, pues encuentra una profunda introspección del sentido de la vida y el paso del tiempo. "Cuando descubrí la palabra Anemoia, despertó en mí un sentimiento que me había costado describir durante tanto tiempo: nostalgia por épocas que nunca viví. A lo largo de mi carrera, he hecho referencia a épocas musicales pasadas, estudiándolas a fondo para comprender su historia cultural y técnica. Al hacerlo, comencé a cuestionar mi conexión emocional con aquellos tiempos y por qué me marcaron tanto”, explica SG Lewis en un comunicado de prensa.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por sg (@sglewis)

En este álbum, SG Lewis promete mantener sus raíces en la electrónica, el funk y el disco. Sin embargo, algunos temas serán melancólicos y nostálgicos, pero siempre enfocados a recordarnos que debemos vivir el presente. "Quiero que este álbum acompañe los momentos de hoy, para que algún día la gente pueda mirar atrás y sentir Anemoia por lo que vivimos ahora", concluyó el músico.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

Sorry estrena “JIVE”

La liberación a través de la música.

La banda de indie rock, Sorry, comparte “JIVE”, su segundo estreno de este año tras “Jetplane”. El tema, lanzado a través de Domino Records, demuestra que sigue siendo una de las agrupaciones más innovadoras de los últimos 10 años.

La inconfundible voz Asha Lorenz nos transmite tristeza, deseo y abandono, transportándonos por una profunda melodía que captura la sensación de una urgente transformación. Conforme avanza la canción, encontramos guitarras agitadas que se mezclan con una instrumentación emocional que nos lleva de la tranquilidad a la furia en unos pocos segundos.

El video, grabado por Asha Lorenz y Flo Webb, nos muestra la libertad de dejarte caer, de hacerte liviano y disfrutar de un viaje psicodélico y abstracto. "Este es un pequeño baile entre la luz y la violencia, y todos los colores entre el amor y la oscuridad. En este mundo loco, triste y alegre, debemos tomar grandes decisiones humanas, permanecer en la luz, elegir lo que sentimos real y hacer lo correcto el uno por el otro, creando cosas geniales llenas de amor y, en ellas, abrazar y absorber la oscuridad", expresó la banda.

Dale play a "JIVE":

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook