Valgur comparte video de “Castillo de la Pureza”

El dúo de synth pop mexicano, Valgur, da forma al nuevo video de “Castillo de la Pureza”, parte de su álbum, Armageddon.

El año pasado la propuesta musical de Valgur se enriqueció con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Armageddon. El dúo de hermanos originarios de Juchitán Oaxaca expone una estética de chillwave y city-pop –propia de la nostalgia retro del vaporwave– en combinación con referentes mexicanos. En este caso, “Castillo de la Pureza” es un track que se convierte en un nuevo video donde Valgur rinde homenaje a un popular caso de violencia doméstica ocurrida durante la década de los 50 en la Ciudad de México.

El nuevo video que Valgur estrena para acompañar “Castillo de la Pureza” fue resultado del trabajo de la artista visual Esfera Permanente y la fotógrafa Alicia Nieto. La inspiración del videoclip es el caso de violencia de un hombre que mantuvo secuestrada a su familia durante más de 18 años, posteriormente el cineasta Arturo Ripstein adaptaría esta historia en una película de 1973 que da nombre a la canción.

Las imágenes conjuradas junto con la contagiosa melodía de “Castillo de la Pureza” recuerdan la estética de los backrooms, un montaje ecléctico muestra a tres cuerpos que actúan de manera frenética. El constante intento de escapar que vemos repetido en pantalla ocasiona una sensación de ensueño que deviene pesadilla y es el motivo perfecto para acompañar la divertida propuesta musical de Valgur, que en este tema les ve colaborando con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse!.

Los personajes del video aparecen tratando escapar, metafóricamente, 'El castillo de la pureza' es un estado mental que limita a los personajes a percibir el exterior y a entenderlo, por eso la desesperación y confusión de los mismos”, comparte Valgur sobre el videoclip.

El video fue grabado en un edificio localizado en Insurgentes Sur; el dúo continúa construyendo su universo de referentes al utilizar el espacio de un departamento en el que el escritor Juan Rulfo vivió por muchos años. Te compartimos el video de “Castillo de la Pureza” para que te sumerjas en los visuales oníricos de Valgur.

Flores: Una propuesta que te lleva por un viaje de ensueño

Con cinco canciones, han desplegado varias posibilidades musicales. ¡Escúchalas!

La banda regiomontana Flores, conformada por Orlando Flores (voz, guitarra, teclados), Argenis Hermosillo (batería) y Fco “Migue” Flores (bajo), ha llegado a la escena para sorprendernos con su sonido: un balance entre armonías vocales, guitarras ácidas, clavicordios y synths, que crean una atmósfera única con tintes nostálgicos.

Hasta el momento son cinco las canciones publicadas, pero con ello Flores conforma ya un estilo dreamy, el cual nos transporta a un mundo donde sobresalen distintos momentos sensoriales y emocionales, justo como se viven los sueños. 

En el 2022 este trío se aventuró al publicar su primer single titulado “Brujas”, una canción romántica para cautivar y con “El Tiempo”, guiar a los escuchas hacia un lugar seguro. Este segundo sencillo nos introduce a “El Misterio” de su música, que resulta ser una ensoñación psicodélica.

Después, Flores conecta con la profundidad del sueño, cuando todo fluye. Y “San José”, su cuarto single, se convierte en el nuevo sitio para vivir en paz, hasta que “Todo Muere”. Su más reciente lanzamiento, continúa la travesía y sigue explorando las emociones a través de su música.

Gracias al sonido dream pop de los cinco tracks recorridos, Flores ha trazado su destino musical pues con ellos ya ha conquistado varias playlist de Spotify, al igual que varios escenarios en Monterrey como Metapatio, Taller Árido y Charro Negro Bar. 

Por eso, la banda promete seguir creciendo y presentarnos próximamente su álbum debut, además de anunciar nuevas fechas para la Ciudad de México y alrededores. ¡Dale una oportunidad!, no te pierdas de sus próximos estrenos y sigue a Flores en redes sociales.

Entrevista con Chelsea Wolfe

Catarsis y claridad: la evolución sobria de Chelsea Wolfe.

El pasado 9 de febrero, la gótica y multifacética pianista, productora, cantautora, guitarrista y vocalista Chelsea Wolfe, lanzó su séptimo álbum de estudio. She Reaches Out to She Reaches Out to She está lleno de alquimia sonora, inspiraciones visuales y un proceso creativo rodeado de espiritualidad.

Wolfe comparte cómo el álbum comenzó con raíces más inclinadas al rock, sin embargo tomó un giro hacia un sonido inesperado. El tiempo libre inducido por la pandemia, brindó una oportunidad para experimentar, así como la incorporación del productor Dave Sitek. Esto dio como resultado una nueva sensibilidad electrónica, con un estudio lleno de sintetizadores análogos y modulares dando forma al sonido transformador del álbum.

Desde el principio, era más rock, de hecho. Solo hubo un par de momentos en las maquetas que se inclinaban más hacia el trip hop electrónico. Pero tuvimos mucho tiempo para trabajar en ello durante la época de la pandemia.

Y luego, cuando el mundo comenzó a abrirse de nuevo, sabía que realmente quería traer a un productor al proceso. Y elegimos a Dave Sitek. Fue en su estudio donde la canción comenzó a tener un sonido mucho más electrónico. Esa era simplemente su sensibilidad en general. Su estudio está lleno de sintetizadores análogos y modulares. Estaba emocionada por las posibilidades y las transformaciones que las canciones estaban experimentando en su estudio.”

Chelsea Wolfe

La artista de Estados Unidos revela su fascinación adolescente por géneros electrónicos. Aunque experimentó con ellos en trabajos anteriores, este disco marca la primera incorporación intencional de estas influencias, creando un paisaje sonoro único.

“Cuando estaba creciendo, en la adolescencia y principios de los 20, escuchaba mucho trip hop como Tricky, Massive Attack, Portishead y Björk. Así que siento que he experimentado con esos sonidos a lo largo de los años en mi música. Pero esta fue la primera vez que estaba más directamente inspirada e influenciada por ese tipo de música. Así que sí, estaba emocionada al respecto.”

El núcleo temático del álbum gira en torno al concepto de estar entre lo viejo y lo nuevo. Wolfe amplía sobre la canción “The Liminal” expresando la idea de abrazar el pasado y el futuro simultáneamente, un sentimiento que se refleja en sus visuales.

Los componentes visuales del álbum y sus videos se alinean perfectamente con su narrativa sonora, ofreciendo una experiencia completa e inmersiva.

"Es curioso porque siento que muchas de las letras son algo crípticas, pero al mismo tiempo, son muy directas. En la canción 'Whispers in the Echo Chamber', digo: 'Bañándome en la sangre de lo que solía ser, conviértete en mi propia fantasía'. Para mí, esto trata sobre dejar ir una antigua versión de ti mismo y entrar en tu autenticidad de manera segura.

Eso también se siente muy directo, como dejar ir a alguien o algo, cortar el lazo entre los dos. Hubo mucho de eso en este disco, salir de lo antiguo e ingresar a lo nuevo. Pero la canción 'The Liminal' destaca para mí porque, nuevamente, encapsula mucho el concepto de que este disco trata de estar entre lo antiguo y lo nuevo.

Como que definitivamente te has movido de algo o alguien, pero aún no has entrado completamente en esta nueva versión de ti mismo. Estás empezando a descubrirlo y estás dando la bienvenida a todas las posibilidades y, ya sabes, nuevamente, los misterios que están esperándote. Así que creo que esa canción destaca para mí, líricamente por eso, simplemente dejando tiempo y espacio en el medio. Soy el futuro, soy el pasado, como abrazar realmente el pasado y el futuro en este momento presente.”

Nos comparte que los elementos visuales de su álbum están inspirados en una película japonesa de los años 80. Los temas de misterio y transformación resonaron profundamente, inspirando a Wolfe a incorporar imágenes al disco. Colaboradores como George Kattah y Christopher Leckie aportaron diversas influencias, enriqueciendo el mundo visual que complementa el viaje sonoro del álbum.

“Desde el principio, tenía una especie de pizarrón visual con muchas palabras, colores, texturas e inspiraciones. Gran parte de eso fue inspirado por una película de anime de la década de 1980 llamada Angel's Egg. Un amigo me la envió en un momento en que estaba empezando a formar las ideas en torno al mundo visual de este álbum. Eso realmente me ayudó a empezar a dar forma a todas mis diversas ideas en algo más enfocado. Y una vez que invité a los colaboradores George Kattah, quien hizo los videos musicales en Colombia, y al diseñador gráfico Christopher Leckie, diferentes influencias entraron y tradujeron mis ideas a su manera, lo cual también fue muy genial.”

Wolfe se abre sobre cambios significativos en su vida durante la pandemia, incluida su decisión de abrazar la sobriedad. Las letras reflejan naturalmente temas de claridad, autoaceptación y curación, transformando el álbum en una exploración catártica del crecimiento personal. Así, She Reaches Out to She Reaches Out to She se convirtió en un proceso interior curativo para ella. 

“En enero de 2021, dejé de beber alcohol, lo que realmente comenzó a cambiar mi vida de muchas maneras. Y así empecé a incorporar eso naturalmente en las letras.

Estos conceptos de claridad, autoaceptación y las cosas por las que estaba pasando como una nueva persona sobria surgieron mientras escribía las canciones, era como si empezaran a manifestarse en mi vida, como si me estuvieran enseñando el camino hacia adelante. Así que este disco entregó a la curación de manera bastante natural porque tenía que hacer muchos cambios en mi vida y dejar ir cosas, ya fueran hábitos tóxicos o relaciones que me hacían mucho daño y cosas así. 

Creo que escribir música siempre es una especie de proceso curativo y catártico, y te ayuda a entender el mundo y tu propia vida de una manera realmente genial. Pero este se sintió más intencional creo, porque estaba siendo muy consciente de todo. Estaba sobria de una manera consciente.

Quería entender por qué estaba bebiendo y qué estaba encubriendo con el alcohol y enfrentar esas cosas directamente. Y eso es en parte el por qué terminé haciendo tantos cambios en mi vida, porque realmente estaba enfrentando muchos de mis demonios.”

Dentro de toda esta catarsis interior, es también natural para Wolfe hablar de la espiritualidad, de su lado más brujo. Comenta sobre la influencia de su abuela y las autoras Pam Grossman y Sarah Faith Gottesdiener. Espera que al compartir su viaje espiritual, otros encuentren curiosidad y significado en su propia exploración dela brujería.

Aprendí un poco sobre este ámbito de mi abuela y también de mis propios estudios. Y hay tantos autores y maestros maravillosos por ahí como Pam Grossman y Sarah Faith Gottesdiener. Definitivamente hay una comunidad de brujas. Pero como dijiste, siento que también hay mucha variedad de diferentes culturas y perspectivas diferentes y cosas así. Así que obviamente, mi experiencia es muy personal para mi propia vida. Y no trataría de imponer eso a nadie más. Solo estoy compartiendo de dónde vengo.”

Al preguntarle sobre sus rituales en específico para este disco, ella habla sobre Britten LaRue.

"Uno de los rituales más interesantes que hice fue un ritual que me enseñó una mujer llamada Britten LaRue. Se trataba de abordar este álbum como su propio ser, separarlo de mí misma. Porque a veces como personas creativas, podemos conectarnos tan profundamente con nuestro trabajo que lo hace un poco doloroso si a alguien no le gusta o algo así, o si está demasiado conectado con nosotros mismos. Así que ella sugirió que hiciera este ritual para entrar en cierto estado mental, lo que algunas brujas llaman un círculo de invocación, como crear un espacio sagrado y entrar en un estado mental meditativo.

Estaba escuchando la música y podía sentir que era su propio ser y que tenía su propia energía. Y no sé, a veces es difícil describir los rituales porque es algo espiritual y puede ser esotérico y místico. Pero fue realmente hermoso. Y luego fue como esta cosa donde podía volver a este ser del álbum y hacerle preguntas como cuando estaba trabajando en la portada, conectándome con la energía de este ser del álbum.”

Reflexionando sobre experiencias pasadas en México y anticipando una próxima gira, Wolfe expresa gratitud por la receptiva audiencia. A pesar de los matices oscuros en su música, encuentra consuelo en la conexión formada con personas que abrazan la oscuridad y la comodidad simultáneamente.

“Estamos tratando de hacer una gira en la que podamos regresar a México, seguro. La última vez que fuimos, fue encantador. Estábamos caminando por la ciudad y me pararon algunas veces. No sé cómo la gente me reconoció, pero lo hicieron. Y simplemente hablar con gente en la calle y luego en el espectáculo. Todos parecían estar muy bien y genuinamente conectados con esta música que hago. Eso es un poco oscuro pero reconfortante, como dijiste. Siento que esa es un poco la esencia de ello. Y siento que hay mucha gente por ahí que abraza la oscuridad y la comodidad al mismo tiempo.”

Mientras Chelsea Wolfe navega por los reinos del sonido, las imágenes y la espiritualidad en She Reaches Out to She Reaches Out to She, los oyentes son invitados a una experiencia transformadora. Desde la evolución intencional del sonido hasta las narrativas poderosas de sobriedad y curación, la artesanía artística de Wolfe trasciende las fronteras tradicionales. Mientras espera futuras giras y emprendimientos artísticos, es inevitable anticipar la continua evolución del viaje creativo multifacético que es Chelsea Wolfe.

 

Bu Cuarón estrena “Viceversa”

Una metáfora; amar a un narcisista es sentir que te hundes.

Bu Cuarón está en su debut musical, pues además de cantar y componer, también demuestra sus habilidades dentro de la producción. La cantante italo-mexicana está deleitando al público con su más reciente sencillo “Viceversa”, tema que forma parte de su próximo EP debut Drop By When You Drop Dead que tiene previsto estrenarse esta primavera a través de AWAL.

Bajo sonidos orgánicos y distorsionados, Bu combina efectos vocales en medio de la melodía y gracias a la inspiración de grandes obras literarias como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez crea sonidos adictivos para los oídos.

Bu Cuarón Viceversa

Con una dirección propia y conocimientos de edición, Bu Cuarón comparte el video oficial de “Viceversa” con la dirección de imagen del gran director mexicano Emmanuel Lubezki. Haciendo referencia a la letra “el mar se acaba, olvida el amor”, esta cinta cinematográfica está situada en el mar y, conforme la canción llega a su clímax, Bu se muestra cada vez más perdida dentro de él, lleno de tormenta y sin salida.

“Viceversa” se puede entender como una metáfora al amor por un narcisista “ámame como te amarías a ti mismo/ si fueras yo y viceversa”, desafiando las estructuras convencionales y mezclando indie pop electrónico con hip hop, mientras integra elementos acústicos dentro de este sencillo.

Drop By When You Drop Dead está inspirado en algunos proyectos como Jessie Reyez, Tyler, the Creator, Frank Ocean y James Blake. Contiene seis canciones entre el inglés, español e italiano, mostrando su fluidez cultural y que han dado forma a su identidad personal y musical.

Este EP muestra un cambio de facetas, donde podrás experimentar su amplitud auditiva y explorar esta visión creativa que abunda dentro de Bu Cuarón. Ya puedes pre ordenar el álbum y escuchar “Viceversa” en todas las plataformas digitales.

Conoce la portada y el tracklist de Drop By When You Drop Dead:

Bu Cuarón Drop By When You Drop Dead

  1. “Come For Me”
  2. “Viceversa”
  3. “Game”
  4. “Sweet Face”
  5. “Paris”
  6. “6”

Los Perdedores: una auténtica actitud punk

Entre lo underground, excesos y nostalgia.

Los Perdedores, grupo conformado por Chucho Curtis en el bajo, Benja Albuerne en la batería, Gio Pozos en la guitarra y Milton Muratalla en la segunda guitarra. Esta agrupación originaria de Xalapa, Veracruz nació en 2009, con el gran objetivo de generar sonidos originales y con mezclas limpias y fáciles de ganarse el oído de la gente.

Iniciaron bajo el nombre de The Losers Of Rock and Roll, tocando mezclas más encaminadas al garage bajo un capricho más juvenil y las ganas de tocar la música que les apasionaba. Intentaron crear un grupo que transmitiera libertad, el poder de la lealtad y diversión; elementos que siguen siendo característicos de la banda.

Poco a poco fueron construyendo un estilo más propio, al que ellos califican como “rock a secas”.

Las letras de la banda son cien por ciento vivencial, retrata las aventuras e infortunios del ciudadano, del xalapeño; no tienen un significado literal, sino que tratamos de dar referencias a través de historias con las que muchos pueden identificarse”, comentó la banda en una entrevista.

Los Perdedores

Bajo algunas referencias del happy punk de los principios de los 2000, Los Perdedores lleva años dedicados a la música, pero debido a la pandemia se mantuvo en pausa su primera producción discográfica ¿A esto le llamas ROCK?; fue hasta septiembre del 2023 cuando por fin se compartió dicho material para todas las plataformas digitales.

Los Perdedores A Esto Llamas Rock

No somos una banda de millones de reproducciones. No somos una banda que esté llena de influencers. No somos una banda glamourosa. No somos una banda de metrópoli. Somos Los Perdedores y nuestra música habla por nosotros. Esa, de hecho, es nuestra única victoria”, declaró la banda en un comunicado de prensa.

Para las victorias es necesario festejar pero ¿qué pasa con las batallas?, ¿A esto le llamas ROCK? es un abrazo cálido en este mundo lleno de desgracias, desolador y que te hace sobrevivir solo para esperar el fin de semana y estar con tus amigos. Bajo una denominación propia de la banda, este álbum conformado por 8 canciones es un acercamiento al “punk narrativo”, que “Inconsciente” es la canción indicada para demostrarlo.

Hay un paradigma dentro de la música, pues el alcohol ha sido el causante de muchas muertes dentro de la escena, sin embargo “Inconsciente” narra la historia de un personaje que goza de la vida con sus amigos a través de la música, el ocio, pero su mala relación consigo mismo y el abuso de las cervezas propician una imagen vergonzosa y triste.

Parte de este “punk narrativo” se encuentra la historia de esta canción, pues la banda pasó por una situación similar con uno de los integrantes después de tener un accidente bajo los efectos del alcohol.

Vuelve parte de tus momentos importantes con tus amigos a Los Perdedores, escucha y comprueba la fusión dentro de su música, los sonidos al estilo de “Juventud Sónica”, “Toro Negro” o “Esquizofrenia Bipolar”.

¿A esto le llamas ROCK? está disponible en todas las plataformas digitales, no olvides seguirlos en Instagram, pues este año se viene con algunas presentaciones para contagiarte de “punk narrativo”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por ℭ (@xalapatattooconvention)

 

La Zorra Zapata estrena “El Invento”

La artista peruana sorprende con una propuesta musical electrificante y experimental.

Nuria Zapata, conocida como La Zorra Zapata, ha lanzado su más reciente sencillo titulado "El Invento", el cual marca el inicio de su próximo álbum. Esta canción, que fusiona elementos eléctricos con una vibra mágica y contagiosa, fue producida por ella misma de la mano de Jorge Alayo.

Con "El Invento", la artista demuestra su versatilidad y capacidad para experimentar con distintos ritmos y una línea de bajo de Guillermo Saldaña, ofreciendo una propuesta musical fresca y emocionante.

Pronto, el sencillo contará con un videoclip dirigido por Arabicat, lo cual añade una dimensión visual fascinante a la experiencia auditiva. En sus redes sociales, La Zorra Zapata compartió su emoción por este nuevo lanzamiento, describiendo la canción como "una pieza que invita a sumergirse en un mundo cinematográfico, donde el ritmo lento invita a bailar y sentirse el protagonista de una historia única".

La Zorra Zapata promete conquistar los corazones de su audiencia con este track y continuar expandiendo su impacto en la escena musical internacional. Su talento y creatividad la posicionan como una de las artistas más destacadas del panorama actual, y este nuevo lanzamiento es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera llena de éxitos y reconocimientos.

Lip Critic estrena “Milky Max” y anuncia disco

Llega el tercer sencillo en camino a Hex Dealer, álbum debut de Lip Critic. Además, “Milky Max”, incluye la promoción de un videojuego temático del grupo.

Lip Critic es un proyecto musical que tiene sus bases en la escena underground neoyorquina. El grupo de digital-hardcore está conformado por el vocalista Bret Kaser, los percusionistas Danny Eberle e Ilan Natter y el productor/sampler Danny Eberle. El esperado álbum debut del grupo será titulado Hex Dealer y estará disponible el 17 de mayo vía PARTISAN.

Desde su surgimiento en el 2018, Lip Critic ha acompañado a actos musicales como Idles, Screaming Females y Geesee en distintos conciertos donde dieron a conocer su ecléctico experimento sonoro a diversas audiencias alrededor del mundo. La instrumentalización poco convencional del grupo es una mezcla de sonidos electrónicos y una estructura de pop modernista que se juntan a través de la fuerza pulsante de secas percusiones provenientes del punk y hardcore. Así, Hex Dealer apunta a ser una propuesta de auténtica realidad aumentada que muestra la interacción entre lo real y lo virtual a través de un ejercicio de combinaciones sonoras por parte de Lip Critic.

La abarcadora inquietud creativa de Lip Critic por ahora nos entrega “Milky Max”, un track que se encuentra en la intersección entre el aislamiento del hiperconsumo digital y el cuerpo sometido ante esta aceleración. La voz de Kaser comanda los cambiantes ritmos de la canción a través de una actitud de líder sectario que se niega a dejar de escuchar y ansía ser escuchado. El sencillo está acompañado de un videoclip que muestra imágenes de un videojuego temático que fue diseñado y programado por Jesse Natter –hermano del baterista del grupo–; el videojuego ya está disponible para que lo disfrutes.

Te compartimos el tracklist y la portada de Hex Dealer para que puedas anticipar la llegada del multifacético álbum debut de Lip Critic al mismo tiempo que te adentras en su propuesta virtual.

Lipcritic Hexdealer

Tracklist:

  1. "It's The Magic"
  2. "Love Will Redeem You"
  3. "The Heart"
  4. "Bork Pelly (feat. Ghösh, ID.Sus)"
  5. "Spirit Bomber"
  6. "Death Lurking (feat. Izzy Da Fonseca)"
  7. "Milky Max"
  8. "Sermon"
  9. "I'm Alive"
  10. "My Wife And The Goblin"
  11. "In The Wawa (Convinced I Am God)"
  12. "Toxin Dodger"

Entrevista con Andy Shauf

Andy Shauf regresa a tierras mexicanas con un show íntimo y especial para sus fans.

El cantante y compositor canadiense, Andy Shauf, regresa a México como parte del lineup del Festival Pitchfork. En Indie Rocks! platicamos con él sobre su visita y las posibles sorpresas que los fans tendrán durante su presentación. 

En 2022, Andy Shauf visitó México por primera vez al formar parte de una de la ediciones más grandes del Corona Capital y que él recuerda como una gran experiencia en la que había grandes escenarios y un mar de personas a donde quiera que miraras. 

Sin embargo, en el Festival Pitchfork promete ser diferente, pues con su presencia se pintarán diferentes paisajes en la Sala (A) del Foro Indie Rocks!

No conozco el recinto donde voy a tocar, creo que es como un club o un bar, creo que será divertido. A las personas les gusta disfrutar la música de diferentes maneras y en diferentes contextos”.

Pitchfork Programa

Actualmente, Shauf se encuentra de tour en diferentes países del mundo continuando con la  promoción de su álbum, Norm. Un trabajo conceptual que enamoró a los fans por su calidez y que ahora toca llevarlo a la realidad con su show en solitario; un reto que podría parecer difícil, pero Andy tiene todo bajo control.  

“En esta ocasión seremos mi guitarra y yo, así que será una experiencia diferente porque mis álbumes se desarrollan de una manera orquestada. Cuando sacas las canciones de su contexto, pueden ser un poco inestables, pero me gusta conservar su estructura natural. Si les gusta o no a las persona depende de su oído. Lo más peligroso de todo esto es que las personas pueden aburrirse de la música en vivo, se perdería ese momento especial, pero yo quiero hacerlo único”.

En los últimos años, hemos vivido la creciente oferta tanto de conciertos, como festivales, teniendo agenda llena todos los fines de semana en la que pequeños y grandes venues abren sus puertas a los amantes de la música.  

“Seguimos en la era post Covid, todos están tratando de hacer conciertos lo más que se pueda. Yo lo he hecho bastante y creo que los efectos comienzan a sentirse, pero también es cuestión de crear un balance”.  

Así como los tours y conciertos no paran, la vida lleva a Andy por nuevos lugares para  inspirarse y trabajar en un nuevo proyecto. “Estoy trabajando en nueva música y hay una canción que podría tocar o no, depende de qué tan cómodo me sienta en ese momento”.  

No te pierdas a Andy Shauf el próximo viernes en el Foro Indie Rocks! junto a Mabe Fratti, en una velada inolvidable y llena de sorpresas.

Linkin Park estrena “Friendly Fire” con Chester Bennington

Un viaje a través del tiempo.

Una canción perdida entre el tiempo, o al menos es lo que se pensaba. “Friendly Fire” fue grabada durante las sesiones de One More Light en 2017, por lo que tenemos la presencia de la voz del ya fallecido, Chester Bennington.

En días pasados, Linkin Park compartió un pequeño adelanto del tema en sus redes sociales, en el que descubrimos que tiene un toque mucho más synth pop, al estilo de los distintos cambios sonoros que experimentaron en One More Light, el disco que lanzaron antes de que Bennington se quitara la vida en 2017.

En 2020 Mike Shinoda, cofundador de la agrupación, mencionó la existencia de este tema. Los fanáticos suplicaron que publicaran la canción, a lo que él respondió.

Literalmente, tendrás que esperar años para escuchar esa canción, para tu información. Siempre le digo a la gente que cuando hay noticias, les doy las noticias. Lo hemos estado haciendo por un tiempo y creo que nuestras expectativas de una reedición adecuada son bastante altas", comentó Shinoda en un comunicado de prensa.

La canción estará incluida en Papercuts (Singles Collection 2000-2023), un disco de grandes éxitos de la banda que saldrá el 12 de abril a través de Warner Records.

Sin duda “Friendly Fire” se perfila como un recordatorio de la fuerza, la vulnerabilidad y el talento incomparable de Bennington, cuya voz sigue resonando en el corazón de millones.

Mira el arte y el tracklist:

Linkin Park Papercuts Artwork

Papercuts (Singles Collection 2000-2023) Tracklist:

01. "Crawling"
02. "Faint"
03. "Numb/Encore"
04. "Papercut"
05. "Breaking the Habit"
06. "In the End"
07. "Bleed It Out"
08. "Somewhere I Belong"
09. "Waiting for the End"
10. "Castle of Glass"
11. "One More Light"
12. "Burn It Down"
13. "What I’ve Done"
14. "QWERTY"
15. "One Step Closer"
16. "New Divide"
17. "Leave Out All the Rest"
18. "Lost"
19. "Numb"
20. "Friendly Fire"