“Curita”, lo nuevo de Young Miko

Un tema seductor y “pa'l cora”. 

Con colaboraciones que van desde Karol G a Kany García y una sesión con Bizarrap, la artista se ha mantenido en las posiciones más escuchadas de las listas.

Después de haber recibido el Impact Award en los premios Billboard Women In Music 2024, Young Miko nos comparte su más reciente sencillo “Curita”. Este tema es el primer single de su próximo álbum debut att., que estará disponible el próximo 5 de abril a través de The Wave Group.

“Curita” es una muestra de afecto y atracción hacia una persona recién separada de su pareja, teniendo interés en ella para tratarla como lo merece. “La saco a pasear y rápido to’ el mundo looking / La quiero en mi cara como los tatuaje’ de Duki / La llevo pa’ Cali, la llevo pa’ Brooklyn”, dice la canción.

La producción estuvo a cargo de su colaborador Mauro y Jota Rosa. Además del estreno de la canción, Young Miko comparte el video oficial de la canción, mostrando escenas de lo que sería el encuentro entre dos personas en una fiesta, compartiendo momentos y bailando. 

Youngmiko Curita

att. estará conformado por 16 canciones y por el momento solo se han revelado tres temas: “Curita”, “ID” feat. Jowell & Randy y “wiggy”, uno de los éxitos que han llevado a Young Miko a los oídos de todos. 

Recuerda que Young Miko se presentará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Citibanamex en Monterrey, el 17 de marzo en el Auditorio Telmex en Guadalajara y el 19 y 20 de marzo en el Pepsi Center WTC de la CDMX. Más detalles aquí. 

Young Miko Sold Out

The Warning estrena “Qué Más Quieres” y “Hell You Call A Dream”

Dos sencillos que marcan el camino hacia el estreno de su próximo álbum de larga duración.

Seguramente quedaste encantado con los recientes sencillos de las hermanas Villarreal, “S!CK" y "MORE", interpretada en los MTV VMAs 2023.  Así que tenemos una noticia que te dejará aún más encantado, pues estos tracks forman parte del próximo álbum de larga duración, Keep Me Fed, que estará disponible el 28 de junio a través de Lava/Republic Records en todas las plataformas digitales, así como vinilo y CD. Pre-ordena aquí. 

The Warning ha cautivado al público con su gran talento y dedicación, es por eso que además de anunciar nuevo álbum, el trío nos comparte dos sencillos que estarán incluidos en Keep Me Fed.

“Qué Más Quieres” es una canción conmemorativa al trabajo como artistas mexicanas dedicadas al rock, cada vez hay más puertas abiertas en el camino, y ellas están dispuestas a abrirlas a todas aquellas que empiezan en la música. 

Se trata de burlarse y manipular. Estábamos pensando en frases de TikTok, 'Gaslight, Gatekeep, Girlboss', y lo convertimos en una canción", comentó Paulina en una entrevista .

En el caso de “Hell You  Call A Dream”, es una melodía envolvente al ritmo del bajo, mostrando así el estilo característico de The Warning: guitarras distorsionadas y el teclado resaltando por debajo de los coros. Es una revelación a la experimentación de salir de gira como agrupación, mostrando los lados positivos y negativos de algo que amas, pero al mismo tiempo te pesa hacerlo. 

'Hell You Call A Dream' trata de expresar un sentimiento que la mayoría de los músicos encuentran difícil de expresar. Cuando estás de gira, experimentas los aspectos positivos, los negativos y todo el espectro de emociones a la vez. Se trata de cómo algo que amas tanto puede ser algo que también te pesa, pero sigues haciéndolo por amor. Es gratificante, pero es agotador", reveló Dany en un comunicado de prensa.

La agrupación está más que lista para sus próximas presentaciones dentro de los festivales más emblemáticos del país, Vive Latino y Tecate Pa’l Norte. Siguiendo así una gira alrededor de Europa, comenzando en Madrid.

Conoce la  portada de Keep Me Fed a continuación, y sigue pendiente a más información sobre The Warning. 

The Warning Keepmefeed

Viva La Reza: entre el hip hop, techno y trap

Viva La Reza emerge como una artista con un gran potencial en el panorama musical.

Viva La Reza, originaria de la Ciudad de México, emerge como una artista con un gran potencial en el panorama musical, fusionando influencias y géneros como el hip hop, trap, y elementos de techno para crear una experiencia que no solo destaca por su combinación sonora sino también por las letras desafiantes que aborda.

Desde su juventud, se sintió profundamente conectada con la música, encontrando en el hip hop una particular resonancia que la llevaría a iniciar su carrera en 2016 como parte del dúo Magdalena 3 Vidas. Aunque este proyecto compartido con "La Priscila" concluyó debido a la pandemia, fue el trampolín que necesitaba para explorar su sonido como solista.

Viva La Reza ha utilizado la música como un lienzo para expresar las complejidades de la experiencia femenina, mezclando narrativas de empoderamiento con una estética gangsta, sin perder la ternura y la introspección.

Con la producción de Young Naco, Viva La Reza encontró su voz en sencillos que combinan lo entretenido con lo significativo, como "PU$$Y En Lambo", que no solo capturó la atención de los aficionados al anime, sino que también marcó el inicio de su carrera en solitario.

Siguió innovando con tracks como "Supa High" y "Te Vi en el Gang", cada uno acompañado de visuales que realzan su narrativa musical.

En 2022, Viva La Reza se dedicó a la creación de su EP BSSSHHH, un compendio de temas que reflejan su lucha personal contra la depresión y la redención a través del techno de los 90. Este trabajo contó con la colaboración de Parrillat y Lil Monito, quienes ayudaron a dar vida a su visión sonora.

Con videos para éxitos como "BSSSHHH" y "Techno para llorar", Viva La Reza no solo muestra su versatilidad artística, sino que también establece un diálogo visual con su audiencia, invitándolos a un viaje por su universo musical único y desafiante.

Puedes seguir a Viva La Reza en sus redes sociales como Instagram y Facebook, además de escuchar toda su música en Spotify y disfrutar de sus videoclips en su canal de YouTube.

Todos los detalles de la 96ª Edición de los Premios Óscar

Una noche llena de grandes interpretaciones y sorpresas.

Una buena obra cinematográfica está compuesta por diferentes atribuciones como la actuación, el video y la imagen, sin embargo la música es esencial para acompañar y dramatizar las historias que se cuentan mediante las películas. La academia reconoce la labor de los artistas al interpretar, crear y producir música, es por eso que aquí tenemos todos los detalles de una noche llena de premiaciones y presentaciones en la 96ª edición de los Premios Óscar.

Durante la noche tuvimos la participación de Becky G presentando “The Fire Inside”, acompañada por un grupo de niñas cantando a su alrededor, creando un ambiente solidario y armónico.

Ryan Gosling se llevó las palmas con su increíble interpretación de la nominada “I’m Just Ken”, indudablemente la canción más esperada de la noche. Además de contar con la participación de Mark Ronson, fuimos testigos de la inesperada aparición de Slash, encendiendo el escenario con un solo en su icónica guitarra, dejando a los asistentes con la adrenalina a tope.

Dentro de la nominación a Mejor Canción se encontraba  “It Never Went Away” interpretada por Jon Batiste y Dan Wilson, “I’m Just Ken” de Ryan Gosling, “The Fire Inside” por Becky G, “What Was I Made For?” de Billie Eilish y “Wahzhazhe (A Song For My People)” compuesta por Nation Scott George e interpretada en idioma Osage por Osage Tribal Singers. Siendo Billie Eilish la que levantara el galardón con “What Was I Made For?”, sumando el segundo Oscar en su trayectoria musical.

Para musicalizar los mejores filmes de este 2024 tuvimos la oportunidad de escuchar grandes bandas sonoras que formaron parte de las nominaciones:
Jerskin Fendrix por Poor Things, un músico que se ha caracterizado por sus ritmos cercanos a lo electro punk o rock experimental, dejando claro en la interesante partitura para este filme comercial de arte y ensayo. Ludwig Göransson por Oppenheimer, quien exige un portentoso trabajo musical que permite sostener el interés de esta historia, es por esto que Ludwig se dedicó a aplicar sonidos extravagantes dentro de la adaptación. Laura Karpman por American Fiction, una pieza en la que se aprecian elementos del free jazz y las armonías abiertas que se mueven entre el jazz modal y el new age, mezclando la energía lúdica de Herbie Hancock o la elegancia de Maurice Ravel.

Robbie Robertson por Los asesinos de la luna, al ritmo del blues y folk, está obra muestra la tradición india con la música popular contemporánea norteamericana: tambores con guitarra eléctrica, bajo, órgano o armónica, entre otros, junto a un tratamiento vocal excepcional. John Williams por Indiana Jones y el dial del destino, un perfecto equilibrio entre temas antiguos y de nueva creación que mantienen el brío y la fuerza audiovisual en este nuevo trabajo, aprovechando al máximo el personaje y los resortes argumentales para construir y desarrollar musicalmente su reconocido sonido orquestal y su capacidad narrativa.

Ludwig Göransson fue quien se llevó el galardón por su participación en Oppenheimer. Tras nueve meses de grabación y trabajo constante, Ludwing fue premiado por sus mezclas en el violín extravagantes, gracias a la petición de Nolan.

Durante la premiación hubo momentos que estamos seguros quedaran en la memoria, como la irreverente y jocosa manera en la que John Cena presentaba la categoría "Mejor Vestuario", ya que irónicamente apareció ¡sin ropa!, utilizando solo un sobre que lo ayudarían a cubrir sus partes intimas.

John Cena

Te dejamos la lista de los ganadores en cada una de las categorías:

  • Mejor película: Oppenheimer
  • Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy RandolphThe Holdovers (Los que se quedan).
  • Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspired by the music of John & Oko - Dace Mullins, Brad Booker.
  • Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and the Heron, El chico y la garza).
  • Mejor guion original: Anatomy of a Fall (Anatomía de una caída) - Justin Triet, Arthur Harari.
  • Mejor guion adaptadoAmerican Fiction - Cord Jefferson.
  • Mejor maquillaje y peluquería: Pobres criaturas (Poor Things).
  • Mejor diseño de producción: Pobres criaturas (Poor Things) - Diseño de producción: James Price y Shona Heath, Decoración de escenografía: Zsuzsa Mihalek.
  • Mejor diseño de vestuario: Pobres criaturas (Poor Things).
  • Mejor película internacional: La zona de interés (The Zone of Interest).
  • Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr.
  • Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One.
  • Mejor edición: Oppenheimer.
  • Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop.
  • Mejor película documental: 20 Days in Mariupol (20 días en Mariúpol).
  • Mejor fotografía: Oppenheimer.
  • Mejor cortometraje de ficción: The Wonderful Story of Henry Sugar - Wes Anderson, Steven Rales.
  • Mejor sonido: La zona de interés (The Zone of Interest).
  • Mejor banda sonora original: Oppenheimer.
  • Mejor canción: "What Was I Made For?" - Barbie.
  • Mejor actor: Cillian Murphy.
  • Mejor dirección: Oppenheimer - Christopher Nolan.
  • Mejor actriz: Emma Stone.

Pitchfork Music Festival CDMX: King Krule en el Frontón Bucareli

Pitchfork Music Festival CDMX.

Tras las presentaciones de JPEGMAFIA, Godspeed You! Black Emperor, Rubio, Sky Ferreira y Andy Shauf  en días anteriores, llegamos a la ráfaga principal del primer Pitchfork Music Festival en su edición Ciudad de México. Esto desde el escenario abierto al interior del Frontón Bucareli.

La tarde del sábado nos recibía entre el impacto de los rayos solares, las letras luminosas del festival y la hipnótica voz de Cameron Mesirow, mejor conocida como Glasser sobre el templete. El proyecto de soft sound envolvía a los asistentes quienes, uno a uno, iban llenando las tres secciones del venue.

Pitchfork 2024 (8)

Después de un breve recorrido por la discografía de la estadounidense se dio paso al proyecto nacional de la tarde. Mengers reorientaba la atmósfera del festival vía neo garage y una ya característica pulsión industrial. La presentación encontraría sus puntos cardinales de la mano de “Días en Líneas” e “i/O”, dejándonos más que receptivos al siguiente nombre en el lineup: Diles Que No Me Maten.

Con la poética de Jonás Derbez como punta de lanza, el proyecto capitalino nos regaló una de sus interpretaciones más memorables de su trayectoria. Transiciones suaves, momentos de intensidad experimental y capas de sonido intercaladas por desgarre sonoro, fueron el resultado de un lazo artístico, cultivado y compartido, durante la totalidad del setlist. De entre el que debemos destacar la versión de “1/2 Día”, “Wako” y “Manos de Piedra”.

La atmósfera volvía a dar un giro, esta vez en favor del indie-casi-psych, cortesía de Corridor. La agrupación canadiense destacó por su constante interacción con el público nacional y un crescendo sútil en la energía de cada canción. Oscilando así entre la crudeza suave del overdrive y repetición de motivos mucho más cercana a la psicodelia de nueva ola, siempre acompañada por los vocales sobrios de Dominic Berthiaume.

El vapor armónico de Corridor se disipaba y condensaba en lo que, debemos reconocer, como el mejor show en vivo de la escena nacional contemporánea: Descartes a Kant y la máquina DAK de daño emocional.

Pitchfork 2024 (4)

Atuendos coordinados, efectos de sonido, retrofuturismo existencial y la siempre salvaje energía de Sandrushka Petrova nos regalaron interpretaciones del After Destruction (2023), enmarcadas por temas como “My Sweetest Headache Waltz” o “Motion Picture Dream Boy”.

Con una proyección wholesome de estética 8 bit, el cuarteto anunciaba el fin de su presentación, no sin antes soltar el track que da corte su más reciente LP y llevarse las palmas de todo el Pitchfork.

Ya entrada la noche, recibimos al penúltimo al penúltimo acto de esta primera edición, tratándose de la institución norteamericana Protomartyr. Con un Joe Casey de traje y una cerveza en la mano, la banda nos regaló un debut en territorio nacional impecable. El sonido, las interacciones, los cambios sutiles y el constante desafío del frontman a la expectativa lírica ponían la cereza en cortes como “The Devil in his Youth”, “Pontiac 87” y un final vía “Processed by the Boys”.

Pitchfork 2024 (14)

Tras más de 10 horas tras la apertura de puertas del festival y siete años desde su último show en México, llegaba el turno de Archy Marshall a.k.a. King Krule para llenar de gritos celebratorios el escenario del Pitchfork Music Festival.

La presentación arrancaba vía “Cellular” seguida de “Alone, Omen 3” donde caían las primeras lágrimas de entre los asistentes. El resto del show fue una catarsis emocional desde y hacia todas direcciones, guiada por los gritos del músico y las breves intervenciones del argentino Ignacio “Galgo” Salvadores, saxofonista del proyecto.

La noche avanzaba frenéticamente entre cortes como “A Lizard State” o “Tortoise Of Independency”, intercalándose con interludios de complicidad compartida entre público y músicos; enteramente dispuestos al filo emocional de Krule. “Easy Easy” marcaba el centro del concierto dejándonos tomar aire para la metralla de sonidos que teníamos por delante: “Baby Blue”, “Half Man Half Shark”, “If Only It Was Warmth” y, tras reconocer a sus compañeros y sumirnos en maullidos colectivos, “Out Getting Ribs” caía sobre nosotros en una suerte de expiación emocional. Nuestra cuenta con el inglés quedaba saldada, entre saltos, gritos de celebración y lágrimas entrecruzadas. La música sucedió y nosotros en ella.

Mira la galería completa en Instagram.

 

Pitchfork Music Festival CDMX: Andy Shauf en el Foro Indie Rocks!

El exceso de melancolía en tonos ámbar y la inesperada fusión nocturna del arte experimental con la vulnerabilidad del folk.

Esta noche del 8 de marzo la melancolía y el exceso de emociones llenaron cada rincón del Foro Indie Rocks!. Una tercera cita con el festival Pitchfork, en su primera edición mexicana, reuniría en el escenario a el cantautor estadounidense Andy Shauf y la multiinstrumentista Mabe Fratti. Esto fue un poco de lo que vimos en el show.

Como cualquier otra llegada al Foro, absuelta en la oscuridad ya clásica de la Roma Norte, nos alumbraba una entrada al edificio perdido en la modernidad. Entrar y ver una gran fila de fanáticos es siempre una buena señal de lo que al concierto se refiere, oscilando entre buenos outfits, algunos afortunados ya con su vinilo en mano y la preciosa tote-bag del festival. Así, finalmente accedimos a la Sala (B), iluminada de colores verde neón.

Este fue un encuentro lleno de diversidad, muchos fotógrafos y escuchas religiosos de la música se conjuntaban en las esquinas del lugar, mientras los fanáticos de Andy Shauf ya aseguraban su sitio en primera fila y al medio. El bullicio se silenció abruptamente, había llegado Mabe Fratti con un cello de su mismo tamaño en color caoba, acompañada de la saxofonista Eli Piña.

Las composiciones de Mabe son eclécticas y misteriosas, siendo la primera introducción de la artista a un nuevo público, mostró su lado más experimental. Además de capturar al oído con un diverso panorama de combinaciones sonoras, abrió la oportunidad para sorprenderse con la habilidad para tocar su instrumento, casi como una extensión más de su cuerpo. Lo mismo emprendió al dejar ir su interpretación vocal: hipnótica y magnética.

Sin dejar de mencionar, claramente, el nuevo sabor que Eli Piña nos regaló con el saxofón. Expandió hacia un nuevo lugar la música de Mabe Fratti, abrazando al oído en una ejecución casi idílica. La comunicación entre las artistas era innegable, mirarse a los ojos un instante bastaba para comprenderse en el escenario, una nota en el cello era la puerta de entrada para el saxo, como un mundo en donde no existíamos los demás.

Las canciones de Mabe Fratti son poderosas e innovadoras, de manera indirecta nos contaron que los límites para un instrumento frecuentemente asociado con la música clásica no existen. Hay espacio para la introducción a la tecnología, incluyendo una buena dosis de folk, sonidos nórdicos y la poesía en los versos de cada pieza. Sin duda, canciones como “Desde el Cielo” y “Algo Grandioso” nos dejaron con ganas de más.

Ya con los pies cansados y unos cuantos empujones de los vendedores de bebidas, las luces dejaron de bailar, para relucir unos cuantos gritos desesperados porque el siguiente acto comenzara. Evidentemente no es sencillo cambiar todo en el escenario, pero ya con el instrumento en puerta, las luces se atenuaron en una atmósfera cálida para dar entrada a Andy Shauf.

Andy Shauf 2

El músico canadiense es conocido por crear espacios nostálgicos y sensibles con su música, gran sorpresa fue verlo con únicamente una guitarra acústica para su set, lo que intensificó esa sensación en cuanto comenzó a tocar. Y sí, por si alguien aún tenía la duda, Andy suena exactamente igual en vivo, su voz es sutil, delicada y emotiva, cualquiera entraría en un loop de sentimientos, y una que otra lágrima vimos caer.

Cabe decir un par de cosas, Andy sufrió de algunos problemas técnicos para escucharse a sí mismo y la gente estaba algo indiferente a todo lo que sucedía en el escenario. No es fácil ver a un público apagado, más aún cuando la Ciudad de México es conocida por el exceso de emoción en los conciertos. Queda decir que las canciones emotivas y melancólicas también se pueden disfrutar de la misma forma que en otros shows, entusiasmo que faltó en esta audiencia. Aún así, algunos fans muy apasionados dirigieron palabras de amor al músico, mostraron sus vinilos recién comprados, que Andy firmó al final del show, y añadieron con silbidos los sonidos que por la ausencia de sintetizadores no escuchamos.

Andy interpreta con sus manos lo mismo que dicta su voz, como si los hilos de sus dedos estuvieran directamente vinculados a la emoción, dejando así que la guitarra le regale aliento. Había contacto visual, emociones cálidas y frías, nostalgia que se dejaba llevar por las historias singulares en cada canción. En su setlist, escuchamos, por ejemplo, “Wasted On You”, del álbum Norm lanzado en 2023, que se caracteriza por su sonido esperanzador, teñido de naranjas y amarillos, ahora en una versión acústica mucho más íntima.

A esta canción le siguió “Halloween Store”, con un ritmo ligeramente elevado y una de las letras más singulares del compositor, de todas, fue una de las cuales pudimos escuchar en su versión más parecida a como la conocemos en el álbum. Curiosamente, Andy se mostraba nervioso por ejecutar correctamente sus canciones, aquí podemos decir que lo hizo de manera impecable, incluyendo la nueva canción que presentó.

El storytelling es un poder muy especial para un cantautor, más allá de escribir una canción pegajosa y sencilla, construir un mundo, con su propia historia, abre un panorama completamente nuevo. Por ello, escuchar “Norm”, en su núcleo bastante melancólica, nos dejó entrever un poco de ese espacio, sus preguntas y los sonidos que lo llevan hasta la tierra prometida.

Conforme avanzaban los minutos, la gente entraba en calor con la misma compañía del músico, de sus canciones más recientes dimos un salto hasta “The Worst In You”, perteneciente al álbum The Party de 2016, que abandonó su sonido juguetón del disco, para tomar un giro más cercano a la letra: "¿por qué siempre busco lo peor de ti? ¿También buscas lo peor de mí?".

Andy Shauf 3

Con un grito ya conocido en las diferentes audiencias mexicanas, un fan aceptó la sensibilidad que provoca escuchar a Andy Shauf en vivo. Al mismo tiempo de que abundan en su discografía las alusiones a Halloween, hay una vulnerabilidad muy especial en sus canciones, que ahora fue más tangible en esta versión acústica.

Desde lo más inocente del romance como esperar una llamada telefónica en “Telephone”, una de las más aclamadas por el público, la búsqueda de la esperanza como en un boleto de lotería al estilo de “Judy”, a la vida nocturna sin destino definido en “Neon Skyline”: las posibilidades en el mundo de Andy Shauf son ilimitadas y versátiles.

Uno de los más grandes desafíos es adaptar todas las canciones, especialmente aquellas que son más rítmicas o que requieren arreglos musicales más elaborados, a su versión más mínima, a la forma en que todas ellas nacen. Andy Shauf abordó cada una con delicadeza, lo acústico no les arrebató el alma a sus melodías, les dio una nueva vida, que unos cuantos afortunados pudimos disfrutar esta noche.

Esta nueva dimensión tomó forma en sus composiciones más íntimas, “Covered In Dust” creó una sensación de ausencia, como si el cuerpo se encontrara en ruinas, mientras espera soñar con esa persona. La canción de The Bearer of Bad News cambió el color dorado del foro a un tono azul, más solitario y emocional. Un estado que solo continúo con “To You”, las cosas que necesitamos decir, y dejar la amistad para pensar por un momento en el romance: historias con las que sencillamente nos identificamos y sentimos.

Nos acercamos al fin de este set y cerramos con broche de oro, “Quite Like You”, que sigue la historia del personaje de Jeremy, “Satan”, con los pequeños placeres que nos permiten disfrutar la vida, y “Changer”, con la incansable necesidad del cambio. Así, Andy Shauf se despide dejando la guitarra tras de sí, con un pedazo de su arte vertido por todo el lugar.

Después de todo, el cantante se tomó un instante para saludar a los entusiastas fans de la primera fila y firmar el vinilo que se hizo presente durante todo el concierto. No sin antes mirar hacia el balcón, donde algunos otros nombres del festival disfrutaron de su set completo.

Ver al músico canadiense en vivo es una experiencia digna de vivirse, con todo y el público envuelto en sí mismo y los ligeros percances técnicos, el artista no limitó su capacidad para desbordarse en cada canción. Un regalo para los fans que cerraron los ojos y se quedaron sumergidos en los acordes, para las parejas que entrelazaban sus dedos mientras se mecían al ritmo de las canciones y para las personas que de tanta emoción dejaron caer una lágrima.

Lo mismo con Mabe Fratti, que no dejó de sorprender con las diferentes combinaciones sonoras que realizó al momento o los desbordes musicales que, entre la reverberación del cello, abrieron un portal muy amplio para la música latina. Con todos los aplausos y ovaciones debidamente merecidas.

Así termina una de las noches del festival Pitchfork en la Ciudad de México, con la gran cualidad de dejarnos llevar por todas las posibilidades musicales que los creadores tienen que ofrecer, y, con gran fortuna, dejándonos esperando todo lo que se viene el día de mañana: nuevos artistas, nuevas emociones y la dosis de dopamina perfecta para el fin de semana. 

Mira la galería completa en Instagram.

Pitchfork Music Festival CDMX: Sky Ferreira en el Frontón Bucareli

El talento femenino iluminó el Frontón Bucareli.

El tercer día de la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX llegó al Frontón Bucareli con un cartel de talentosas mujeres en el marco del 8M.

La encargada de iniciar la noche fue la originaria de Saltillo, Noa Sainz, quien desde la primera canción buscó animar al poco público que había llegado temprano al recinto. Su sonido R&B se ganó los oídos de los afortunados que pudieron presenciar su set, el cual incluyó “Azul” de su álbum debut, mismo que llegará este 15 de marzo. Además, contó con la aparición especial de Vanessa Zamora para interpretar “Castillo de Arena”. Hacia el final de su show de media hora, el público logró encenderse y cada vez había más gente en el venue de la colonia Juárez.

NOIA tomó el escenario puntualmente, ataviada con un outfit negro y unas mangas onduladas con detalles blancos. Acompañada de visuales proyectados en las pantallas y tres sillas plegables, su set desbordó una gran energía entre su sonido pop y el performance que hacía en cada tema. La española deleitó a sus seguidores interpretando canciones tanto de sus primeros lanzamientos como de gisela, su disco más reciente, del cual se desprenden “reveal yourself” y “estranha forma de vida”. La cantante decidió bajar a saludar al público durante la última canción, sin embargo, el audio se cortó abruptamente a media interpretación, pero los gritos y el ánimo del público hicieron que un momento incómodo se convirtiera en un gran cierre.

En punto de las 22:10 H, Yeule subió a la tarima al lado de su baterista. La artista de Singapur fue recibida con gritos mientras revelaba su atuendo, el cual consistía en un par de alas de pájaro, una falda blanca y una blusa y corbata negras. Sin duda era de los actos más esperados de la noche y la gente aprovechaba cada momento entre canciones para gritarle cuánto la amaban, a lo que la artista respondía que era recíproco y que la CDMX era el lugar donde más cariño ha sentido. A pesar de que hubo un par de fallas técnicas con sus guitarras, Yeule logró mantener los ánimos muy elevados gracias a su carisma y gran poderío en el escenario, como fue el caso de “aphex twin flame”, una de las últimas canciones de su set.

Pitchfork Dia 3 1080 @luisfye 9

Finalmente había llegado el momento de disfrutar del regreso de Sky Ferreira a México después de casi 10 años de ausencia. Sin embargo, pasaba el tiempo y la cantante no aparecía en el escenario. Pasados 40 minutos, la audiencia empezó a chiflar y gritar en desesperación por no saber qué sucedía con el concierto, hasta que las pantallas del Frontón Bucareli proyectaron el mensaje: “Gracias por su paciencia, Sky Ferreira presenta una complicación de garganta. El show SÍ se llevará a cabo, les pedimos su apoyo para cantar con ella y ayudarla en este momento”.

La incertidumbre se mantuvo durante unos minutos más, hasta que a las 00:15 H finalmente subieron al escenario Sky y su banda. “No tengo voz, no se supone que debería cantar, pero vine y quiero hacerlo, así que necesitaré de su ayuda para que no pierda mi voz. Espero que tenga sentido, es por eso que me tomó un segundo llegar aquí”, dijo la estadounidense antes de iniciar su presentación con “Boys” y “24 hours”, la cual reinició tras tener algunas complicaciones.

A pesar de su molestia en la garganta, la voz de Sky sonaba bastante bien y solo en algunas ocasiones se escuchaba ronca o no alcanzaba las notas. Sin embargo, el constate apoyo del público la mantuvo motivada a seguir adelante con un set que no siguió el orden previsto de las canciones.

Pitchfork Dia 3 1080 @luisfye 15

Además de escuchar el icónico Night Time, My Time casi en su totalidad, Sky Ferreira nos deleitó con sencillos como “Lost in My Bedroom”, “Downhill Lullaby” y su más reciente, “Don’t Forget”. Mención especial para su banda, pues cada uno de sus músicos dio todo de sí para lograr que cada canción sonara a la perfección.

Sky aprovechaba las pausas entre canciones para tomar tragos de té de un termo, así como para disculparse constantemente por su voz, aunque realmente logró regalarnos una excelente interpretación de “Heavy Metal Heart”. Hacia el final de su presentación era evidente que estaba batallando más con su garganta y se notaba en temas como “You’re Not The One” y “I Blame Myself”, con la que decidió terminar el show, no sin antes tomarse unos momentos para agradecer a la audiencia y disculparse de nueva cuenta para abandonar corriendo el escenario.

Sin importar las complicaciones de la cantante, su presentación dejó satisfechos a la mayoría de los asistentes, quienes también disfrutaron de algunos de los actos femeninos más interesantes de la escena musical alternativa actual. Quizás el Pitchfork Music Festival CDMX podría mejorar realizándose en otro venue o con menos inspecciones y cateos en pleno concierto, pero la calidad de artistas que se presentaron en este tercer día sin duda es un paso adelante en la primera edición del festival en nuestro país.

Mira la galería completa en Instagram.

Rooselvet en el Pepsi Center WTC

“Este es —sin duda— el show más grande que Roosevelt ha ofrecido", mencionó el músico durante su inolvidable noche en el Pepsi Center WTC.

Este jueves 7 de marzo vivimos el esperado y siempre querido reencuentro con Marius Lauber, mejor conocido como Roosevelt, quien siempre consigue atrapar al público con su propuesta synth pop. 

Ante la falta de un sold out —pues no habían pasado más de cuatro meses desde la última visita de Roosevelt a México en el Festival Corona Capital 2023—, se esperaba una decadencia pero el panorama cambió con la primera nota de Marius en los sintetizadores. Esto nos demostró que su mayor audiencia a nivel mundial está en nuestro país. 

Roosevelt Pepsicenterwtc Axelnava (2)

El show inició y notamos una producción —como siempre— atestada de colores. En esta ocasión la visibilidad del multiinstrumentista resultó ligeramente opacada por el constante humo. Sin embargo, esto no detuvo la conexión entre la música y el público, incluso fue un impulso para adentrarnos más en este entorno de club de synth pop alemán. 

El clímax llegó muy rápido con un setlist muy potente que incluyó temas como "Moving On", "Montreal", "Luna", "Colours" y "Strangers", momentos muy sencillos para imaginarse estando en uno de sus videos musicales rodeado de gente y dejándose llevar por aquello que tanto nos guía: la música. 

Roosevelt Pepsicenterwtc Axelnava (8)

El amor de sus fans se mostró con cada canción coreada y bailada con referencias a sus videos. En canciones como "Echoes", los asistentes intentaron acompañar a Roosevelt con flashes amarillos y naranjas provenientes de sus smartphones. Este detalle fue muy apreciado por Marius, quien no dejó de agradecer por el profundo cariño mexicano. 

Luego de una hora y 20 minutos y con la temperatura demasiado calurosa entre la audiencia y la propia banda se escuchó "Night Moves". Este fue el cierre ideal para esta noche inolvidable en la que confirmamos dos cosas: el gran amor mutuo entre Roosevelt con México y que posiblemente, esta vez, tardaremos un poco más en volverlo a ver por nuestras tierras.

Mira la galería completa en Instagram.

Grandaddy estrena video para “Long as I’m Not The One”

Grandaddy comparte un videoclip que encaja perfectamente con la melancólica “Long as I’m Not The One” de su más reciente álbum.

Desde inicios de los 90, el grupo californiano, Grandaddy, ha hecho resonar el panorama musical con su indie rock realizado a la manera americana. Blu Wav no solo es la continuación de la trayectoria musical del grupo –que no había estrenado un nuevo disco desde The Last Place en 2017–, sino que es también el primer material de estudio que graba después del fallecimiento de su bajista Kevin García. El álbum hace honor a las raíces musicales de la música popular y tradicional de los Estados Unidos, combinando el blue grass con el new wave en una fusión que suena como una clase de country cósmico.

Grandaddy sigue con la promoción de Blu Wav a través del video para la canción  "Long as I’m Not The One”. La propuesta audiovisual fue dirigida por Aaron Beckham y su mundo de imágenes está inspirado por las clásicas películas hollywoodenses del género western. En el video podemos observar un set de películas que incluye un robot animatrónico de un coyote que es el recipiente de la voz de Jason Lytle. Este coyote es el testigo del encuentro entre un vaquero y una mujer que se desenvuelve a través de un baile de salón.

La nostalgia que el sonido de “Long as I’m Not The One” confiere es un espacio musical perfecto para la representación visual del solitario personaje, que lidia con el pensamiento recurrente de un amor perdido. La combinación de elementos de música country tradicional, como una guitarra de acero con pedal junto con texturas electrónicas de sintetizadores, hace que cada elemento icónico que se muestra en pantalla resalte como un talisman; se desborda la ambientación de un western tradicional y se expande su significado hacia nuevas dimensiones.

Te compartimos lo nuevo de Grandaddy para que disfrutes de su extensión de la carretera hacia espacios cósmicos y te adentres en un nuevo universo western psicodélico. Blu Wav está disponible desde el 16 de febrero a través de Dangerbird Records.

“Human\”, lo nuevo de Deer MX

Una reflexión sobre la paradoja de nuestra conexión con la IA.

Ya está disponible la esperada canción "Human\" de Deer MX, este dúo electro-rock alternativo, conocido por sus intrigantes fusiones musicales, ha lanzado su último sencillo que promete llevarnos a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial.

En "Human\", Deer MX nos sumerge en una combinación de sonidos industriales, trip rock y la poderosa voz de Adriana Martínez. Esta pieza musical, llena de agresividad, es un testimonio de la búsqueda de respuestas sobre nuestra esencia humanista en un mundo cada vez más tecnológico.

Adriana Martínez Falcón y Miguel Ángel Espinosa Bastida, las mentes creativas detrás de Deer MX, han contado con la colaboración de músicos como Alfonso Rosales en la batería y Peter Enderberg en la guitarra para dar vida a "Human\". Además, el single cuenta con un remix de IN-NO-V8, añadiendo su toque peculiar y profundidad a este tema.

"Human\" es solo el comienzo de una serie de canciones que formarán parte del próximo EP del dúo. Mantente atento a Indie Rocks! para más noticias sobre este lanzamiento y las próximas presentaciones que planea Deer MX en Asia y México.

Ya puedes escuchar “Human\” en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer y Apple Music.

Arte de "Human\":

Deermx Human