André 3000 y Julia Holter en el nuevo álbum de Leaving Records

Un gesto musical de resiliencia y apoyo directo para artistas y familias impactadas por los incendios forestales en Los Ángeles.

El sello discográfico Leaving Records de Los Ángeles ha lanzado Staying, una recopilación digital creada para respaldar a los artistas afectados por los incendios forestales en California. Este álbum reúne colaboraciones de figuras como André 3000, Julia Holter y Samantha Urbani, entre otros, y busca ser más que un proyecto musical: un gesto solidario hacia una comunidad profundamente impactada.

Además, Staying fue cuidadosamente curado por el fundador de Leaving Records, Matthewdavid, en colaboración con Carlos Niño, asegurando una selección artística que refleja el espíritu de apoyo y resiliencia. Próximamente, la compilación estará disponible en ediciones físicas, tanto en vinilo como en casete, bajo el título completo Staying: Leaving Records Aid to Artists Impacted by the Los Angeles Wildfires.

Staying Compilado

Por otra parte, Emmett Shoemaker, en una declaración para Leaving Records, detalló que las ganancias de Staying serán destinadas directamente a quienes más lo necesitan, sin intermediarios. La mitad de los fondos se asignará cuidadosamente a artistas y colegas de la escena musical de Los Ángeles mediante un proceso equitativo. El otro 50% será dirigido a familias desplazadas y comunidades impactadas por los incendios, priorizando siempre la equidad en su distribución.

Asimismo, diversas iniciativas han surgido para brindar apoyo tras los recientes incendios forestales. Desde recaudaciones para artistas como Zachary Cole Smith (Diiv), Fat Tony y Tim Darcy, hasta contribuciones de organizaciones como BeyGood y MusiCares, la respuesta ha sido amplia y solidaria. Además, el 30 de enero se llevará a cabo un concierto benéfico con figuras como Billie Eilish, Lady Gaga, Joni Mitchell y Red Hot Chili Peppers. 

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

Inhaler presenta “A Question of You”

Explorando el corazón y la autoaceptación.

Inhaler, la prometedora banda de rock irlandesa, ha lanzado su más reciente sencillo titulado “A Question of You”, una pieza musical que invita a la reflexión sobre el amor y la identidad personal. Es un tema que destaca por su sonido fresco y energético, el cual se adentra en las complejidades de las relaciones y la búsqueda de uno mismo en un mundo que a menudo es confuso. Esta es la tercera canción que muestran de su siguiente álbum Open Wide.

La letra de “A Question of You” resuena con aquellos que se enfrentan a dilemas emocionales, planteando preguntas sobre la conexión y el sentido de pertenencia. La banda utiliza melodías pegajosas y riffs vibrantes para transmitir la intensidad de estas emociones. El video musical se encuentra lleno de simbolismos visuales que complementan perfectamente el mensaje de la canción, mostrando la lucha interna y la esencia de la juventud.

Con este lanzamiento, Inhaler no solo reafirma su lugar en la escena musical, sino que también ofrece a sus oyentes una banda sonora para la autoexploración y el amor.

Este es el territorio de una canción de amor para mí, sobre cómo para ser honesto con otra persona tienes que ser honesto contigo mismo, algo así como, 'Tengo que ordenar mi propia mierda para poder estar cerca de otras personas'. También es una cosa de almas gemelas. El coro realmente lo cambió todo en este caso", mencionó Elijah Hewson en un comunicado de prensa.

El álbum Open Wide, contiene un total de 13 canciones y se tiene programado para el próximo 7 de febrero vía Universal, mismo día en el que comenzarán con su gira más grande por el Reino Unido e Irlanda.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

Babe Rainbow anuncia el álbum, ‘Slipper Imp and shakaerator’ y estrena single

Entre una granja bananera, experimentos con sintetizadores, cajas de ritmos y overdubs

La agrupación australiana, Babe Rainbow, llega con potente energía psicodélica en este 2025 con su proyecto más “local” hasta el momento. Desde el lanzamiento de The Organic Band en 2022, la banda se ha mantenido en un camino relajado para dejar fluir las ideas, dejándolas crecer hasta conseguir las mejores experiencias. El próximo 4 de abril de 2025 llegará Slipper Imp and shakaerator, a través del sello p(doom) Records, de King Gizzard &The Lizard Wizard.

Siguiendo al track “LONG LIVE THE WILDERNESS”, la banda nos comparte “Like Cleopatra”, una canción descrita como “un éxito pop inspirado en el funk de los 80 disfrazado”. Entre la belleza de la naturaleza, tardes llenas de café y fruta, y el disfrute de los espíritus y duendes de un manantial, la canción hace referencia a esas tardes de grabación en el estudio de Julian Abbott.

“Like Cleopatra” llega acompañada por un metraje conceptual, lleno de extrañas referencias distintivas de Babe Rainbow, llena de potentes colores, vacas y naturaleza. 

Cuando las vacas de nuestro vecino Tam se secaron y tuvimos que esperar a que una de las vacas, llamada Mary, tuviera su ternero para tener leche fresca, estábamos comprando 'Leche de baño de Cleopatra'. Esto podría explicar el tema ‘Like Cleopatra’. ‘Bebe profundamente o no lo pruebes’, dice la banda en un comunicado de prensa.

Slipper imp and shakaerator fue elaborado en un enorme almacén en una antigua granja bananera, junto al amigo y productor de la banda, Timon Martin, con contribuciones de percusión y flauta de Miles Myjavec. Está conformado por grandes colaboraciones, entre ellas se encuentra Stu Mackenzie, líder de King Gizzard & The Lizard Wizard.

Este álbum es la prueba de la importancia de mantener un tono relajado en la música. Cuando una idea se desarrolla en conjunto afuera, no toma vuelo hasta que la llevas al estudio. Recuerda que tienes una cita el próximo 4 de abril, a través del sello p(doom) Records.

Conoce el artwork y tracklist oficial de Slipper imp and shakaerator:

Babe Rainbow Slipper Imp And Shakaerator New Album 2025

  1. “What is ashwagandha”
  2. “LONG LIVE THE WILDERNESS”
  3. “Now and zen”
  4. “Sunday”
  5. “Apollonia”
  6. “Like cleopatra”
  7. “When the milk flows” featuring Stu Mackenzie
  8. “Mt dub” featuring Stu Mackenzie
  9. “Aquarium cowgirl”
  10. “Rainbows end” featuring Camille Jansen
  11. “re-ju-ven-ate 

Sigue a Indie Rocks! y explora el arte musical.

TikTok / Instagram / X / Facebook

New Order pone a la venta t-shirt en beneficio de la salud mental

La t-shirt surge para ayudar a prevenir el Blue Monday.

Ya se ha hecho un hábito para muchos el considerar el tercer lunes de enero un Blue Monday, uno de los días más duros y tristes del año. Por tercer año consecutivo, New Order se ha asociado con su colaborador Peter Saville para crear una t-shirt en apoyo a la asociación Campaign Against Living Miserably (CALM ), campaña contra la vida miserable.

En 2023 y 2024 lanzaron t-shirts con el lema "Blue Monday". En octubre del año pasado, también se unieron para el Día Mundial de la Salud Mental para un video de prevención del suicidio. Este año, la t-shirt presenta el sintetizador original utilizado para escribir la icónica canción de la agrupación lanzada en 1983, "Blue Monday", junto con la letra: "Me resulta muy difícil decir lo que necesito decir ".

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por New Order (@neworderofficial)

Creemos que, como embajadores de CALM, tenemos la letra y el mensaje perfectos para difundir en la edición 2025 de las t-shirts, CALM Blue Monday. Y saber que todo el dinero recaudado ayudará a garantizar que CALM esté ahí para más personas que están pasando por dificultades lo hace aún más poderoso”, reveló la agrupación en un comunicado.

Adquiere la camiseta aquí por £ 29,99, y £ 10 de cada una se donarán a CALM.

La agrupación reveló que “Iniciar una conversación con alguien podría ser la conversación más importante que esa persona tenga en su vida. Podría cambiarle la vida”, si estás pasando por momentos difíciles, recuerda que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte o leerte. 

Sigue a Indie Rocks! y explora la música.

TikTok / Instagram / X / Facebook

Entrevista con Winona Riders

Una banda que desafía las fronteras y los límites.

Con un panorama musical abarrotado de fórmulas predecibles surge Winona Riders como un faro de innovación y autenticidad. Esta banda argentina, nacida poco antes de la pandemia y que ha pulido su sonido durante el confinamiento, ha logrado cautivar a propios y extraños. Desde sus inicios este grupo ha construido una narrativa sonora y discursiva que desafía las normas establecidas. Ahora, con su tercer álbum, No hagas que me arrepienta, Winona Riders nos invita a un viaje por los recovecos de su caos creativo, su valentía al desafiar la norma y su compromiso político. 

Winona Riders 2024

Un comienzo frenético

Winona Riders no es una banda que apueste a lo seguro. En apenas unos años desde su formación, el grupo ha logrado consolidar una propuesta única que mezcla psicodelia, garage, electrónica y rock, generando una identidad sonora que rehúye de etiquetas. Su historia, como muchas de las grandes, empezó en un contexto adverso: la pandemia. Mientras el mundo se detenía, ellos encontraron un refugio en la música. "Tuvimos chance de tener un amigo que tiene salas de ensayo en el momento en el que no se podía salir por las medidas de aislación, él nos abría las puertas, entonces durante toda la cuarentena nos dedicamos a ensayar y tocar y así sale el disco debut, entonces ya cuando se pudo salir a tocar nosotros estábamos muy aceitados y, bueno, no paró", explican, recordando esa etapa con cuidado.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de WINONA RIDERS (@winona.riders)

La dedicación y la pasión no tardaron en dar frutos. Tras su debut, la banda ha mantenido un ritmo acelerado, lanzando tres álbumes en un corto periodo de tiempo y presentando una gira por Latinoamérica. Pero, ¿Cómo manejan ese ritmo tan acelerado de producción y creación? "Nuestro peor enemigo en realidad es el tiempo", confiesan. "Primero dos discos, veníamos de tocar los temas mucho en vivo; entonces, se empezaban a producir en vivo y ahí como que iban mutando he iban quedando las mejores partes, el tocar muy seguido todos los fines de semana te hace no meterle a la producción". comparten con convicción.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Indie Folks (@indiefolks)

"Hubo dos temas del disco, tres en realidad, la primera vez ensayamos y ese fue en el momento de grabarlos; entonces, siento también que el disco tiene un poco de eso, de esa primera vez, como la adrenalina de saber que puedes cagarla, hacerlo mal y esa adrenalina hace que termines actuando de una forma que si no lo hubieses hecho bajo presión, hubiese sido distinto".

En un contexto donde las redes sociales dictan un ritmo vertiginoso de consumo, exigiendo lanzamientos constantes, videos virales y actualizaciones interminables, la banda encuentra en el directo una manera más auténtica y eficiente de entregar su arte. Además, trabajar en vivo les permite desafiar las limitaciones de lo digital, recordando a su audiencia que la música no solo se escucha, sino que también se siente.

El peso de las palabras: No hagas que me arrepienta

El título de su último trabajo, No hagas que me arrepienta, resume el espíritu del disco y también su filosofía creativa. "Tanto en el título como en las letras de las canciones (al menos las que yo escribo) me llaman mucho la atención (y, bueno, también en otras canciones ajenas) estas frases que tal vez usamos cotidianamente y las tenemos tan naturalizadas", comentan.

"La fonética, el diseño de una palabra, siento que decirle a alguien ‘No hagas que me arrepienta’ es muy fuerte y no se lo dices a cualquiera. Bueno, con las letras también, trato de que haya un poco de eso, siempre pongo el mismo ejemplo que fue lo que al menos a mí me hizo empezar a notar estas cosas que es el tema de 'Life on Mars' de David Bowie", explican.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de WINONA RIDERS (@winona.riders)

Esta exploración se refleja también en su música, que captura la tensión entre el caos y el control que tienen en cada una de sus presentaciones. Al escuchar temas como “Sacame el cuero” o “Hondart”, es evidente que la banda se siente cómoda experimentando con diferentes estilos y estructuras. Esta manifestación en sus canciones es como un acto de fe para la banda, mostrando que esa autenticidad es lo que le da vida al disco completo.

El tema 'No hagas que me arrepienta', es una zapada en realidad y así como se grabó, quedó, no se sumó nada más. Este tema, uno de los que quedó digamos… plasmado ahí, en el estudio, porque no lo veníamos preparando y lo hicimos en dos tomas, en una de esas dos tomas está directamente ya todo lo que aparece en el disco".

Un discurso político sin máscaras

Canciones como “Sacame el cuero” y “Hondart” tienen una fuerte experimentación sonora. ¿Cómo surgieron estas composiciones y qué papel juega la improvisación en su música? "'Sacame el cuero', acá en Argentina, sacar el cuero se dice mucho y es cuando hablas mal de alguien a sus espaldas, pero puede tomarse de tantas formas, visto con otros ojos. Musicalmente, creo que es uno de los primeros temas donde se nota más la influencia de Fat White Family, también vas escuchando y vas encontrando cosas".

"'Hondart' fue el único tema que hicimos todos juntos en un ensayo, fue mutando, al principio era una cosa y terminó siendo lo que es; así que siento que es el más experimental justamente por eso; tiene algo que el resto de los temas no, principalmente el bajo tiene un papel muy protagonista en el disco y en 'Hondart' cada uno pudo lucirse a su manera", comentan.

"'Hondart', es una historia que me contó mi abuela de un vecino que en la época de la dictadura militar en Argentina.'Hondart' en realidad se escribe sin h y con s al final, pero mi abuela lo escribió mal y quedó así, sería ‘Ondarts’. Él era un médico conocido en el barrio de Morón y el chabón al tener pánico y miedo si lo llegarán a agarrar los militares en alguna de esas noches, se había armado un anillo el cual se abría y tenía cianuro adentro; para, llegado el caso, tomarlo, morir y no sufrir, y dicho y hecho; lo fueron a buscar, se tomó el cianuro y murió".

La historia detrás de dicho tema musical es fascinante y presenta una capa de complejidad mayor en la narrativa del álbum que va más allá de la improvisación y la experimentación. La riqueza del trabajo sonoro que presenta Winona Riders eleva el disco y se posicionan como una agrupación que redefine el garage rock con el arte discursivo que se fusiona en cada nota musical.

Más allá de la experimentación sonora, No hagas que me arrepienta también destaca por su contenido discursivo. Ubicada en el centro del disco, “V.V.” es una declaración política directa que denuncia las tensiones sociales en Argentina: "No hay nada peor que la tibieza", afirman.

En Argentina, para el mundo del arte son tiempos violentos...".

"...Para el mundo del arte y para todos, pero desde nuestro lado, somos parte de la solución y también nos sentimos responsables a la hora de poder hacer algo con lo que tengamos… estaría bueno que volvieran a tener vergüenza todos los fachos. Llega un punto en el que no podés no decir nada… podés,  pero, ¿Qué estamos esperando? Tiremos la primer piedra, salgamos de la trinchera y hablemos las cosas como son porque la gente está adormecida y cansada por todo el sistema, ya es para analizarlo en otro en otro programa, alguien tiene que despertarlos, tratamos de hacer lo que podemos hacer con lo que más nos gusta hacer".

La crudeza de “V.V.” contrasta con la narrativa introspectiva de otros temas, pero subraya la capacidad de la banda para abordar una variedad de temas sin perder su esencia. Winona Riders muestra que a la hora de hablar de temas como la política de su país, toman una postura firme y radical, mostrando que la tibieza no es parte de ellos, que buscan alzar la voz y con ello, generar eco para marcar la diferencia.

La identidad sonora: entre el garage y lo electrónico

Definir el sonido de Winona Riders es una tarea compleja. Si bien sus influencias incluyen a varios artistas, la banda evita encasillarse. Con tantos géneros que convergen en un solo álbum ¿Cómo definen su identidad sonora en este momento y qué influencias predominan en en este álbum?  "El espectro Winona, tratamos de no encasillarlo, ni definirlo porque sale solo y así suena el disco, es un disco distinto, muy distinto", mencionan con determinación.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de WINONA RIDERS (@winona.riders)

Platican que: "...también los garajero siempre está, mucho, y me di cuenta de la importancia del garage la última vez que fuimos a tocar Uruguay, que fue la primera vez que tocamos muchos de los temas de este disco por primera vez, y se acercó un chico, que le encantó y dijo que me encantó, los temas nuevos, todo, pero que lo garajero no había con qué darle y que nunca dejamos lo garajero, ahí como que me abrió un poco los ojos en cuanto a eso y, si bien, el disco va por un lado más electrónico, la idea era que los temas de garageros como pueden ser 'Fiesta en el ascensor' o 'Tiempo de jazz' o 'Falsos Reyes', sean más garaje de lo que alguna vez lo hicimos, como, no dejarnos llevar por la pulidez o la fineza de lo tecno y lo tecnológico como doblar la apuesta en todo sentido". Con ello, muestran que el garage es una base constante, pero también exploran la psicodelia, la electrónica y otros géneros. Este álbum es un reflejo de esa diversidad, destreza y talento que presentan como artistas.

Comentan: "Hubo dos temas del disco, tres en realidad; que, la primera vez que se ensayaron fue en el momento de grabarlos, entonces siento también que el disco tiene un poco de eso, de esa primera vez, como la adrenalina de saber que puedes cagarla y hacerlo mal y esa adrenalina hace que termines actuando tal vez de una forma que si no lo hubieses hecho bajo presión hubiese sido distinto".

¿Cuáles fueron esos temas? “'Penétrame', 'No hagas que me arrepienta' y 'Separados al nacer'. 'Separados al nacer' en realidad se grabó por partes. En Romaphonic fue donde grabamos el disco y después en nuestra sala de ensayo, en la sala en ensayo del sello Indie Folks que tiene también para grabar; terminamos de hacer el resto, fue como una especie de Frankenstein, pero es el único".

La variedad es evidente en temas como “Sacame el cuero”, que combina acoples y riffs con un fade rítmico que deleita, o “680/680”, cuyo pulso se enriquece con un saxo de fondo como factor diferenciador que se acopla y fluye con el ritmo.

Mirando hacia el futuro

Con tres discos en su haber, Winona Riders es una agrupación que no se queda quieta. "No queremos quedarnos quietos, porque no tenemos otra cosa por la cual vivir", aseguran. "Nunca hay límite, no hay por ahora no hay mucho pensado más que tocar y defender esto, ideas y ganas de seguir grabando hay siempre, o sea, hasta la semana pasada estaba hablando con Santi, el bajista, que estaría bueno hacer dos discos este próximo año, pero de repente llega el momento y por ahí hacemos uno, por ahí no hacemos ninguno, puede pasar cualquier cosa".

De cara a la presentación oficial de No hagas que me arrepienta que se llevó a cabo el pasado 21 de diciembre de 2024, la banda brindó una experiencia única ya que el show fue la forma de mostrar todos los detalles del disco tocando en vivo. "Durante el año si bien, tocamos temas ya de este disco, siempre estas jugando de visitante yendo a otros lugares, al tocar donde no tenés el control completo, termina siendo una fiesta porque tenés el control total del espectáculo, entonces, vos elegis completamente todo lo que la gente va a ver".

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de WINONA RIDERS (@winona.riders)

Winona Riders es una banda que no teme al riesgo ni al cambio. Con No hagas que me arrepienta, ha demostrado que el caos puede ser una herramienta creativa poderosa y que el inconsciente, cuando se sigue con valentía, puede revelar verdades profundas. Su música es un recordatorio de que el arte no solo se trata de estética, sino también de compromiso y autenticidad. En un mundo donde la tibieza abunda, Winona Riders elige alzar la voz.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

 

 

La historia salvaje de Lollapalooza, ahora en un libro

Un libro que revelará secretos y anécdotas detrás de 34 años de historia musical.

El próximo 25 de marzo de 2025, los amantes de la música alternativa tendrán una cita imperdible con el lanzamiento de Lollapalooza: La historia sin censura del festival más salvaje del rock alternativo, una obra que explora a fondo los orígenes, auge y legado del icónico festival. Publicado por St. Martin’s Press, este libro, escrito por Richard Bienstock y Tom Beaujour, promete un relato sin filtros, basado en cientos de entrevistas con fundadores, artistas, organizadores y más.

El libro recorre los primeros años de Lollapalooza, desde 1991 hasta su última gira en 1997, antes de establecerse como un evento permanente en Chicago. Con prólogo de Kim Thayil de Soundgarden y testimonios de figuras legendarias como Perry Farrell (fundador del festival) y miembros de Jane’s Addiction, Nine Inch Nails, Sonic Youth, Rage Against the Machine, Metallica, Green Day, Pearl Jam, entre otros, esta obra es una celebración de los ideales que dieron forma al festival.

Portada Libro Lollapalooza

Más que un repaso histórico, el libro profundiza en cómo Lollapalooza transformó la escena musical al ser pionero en la mezcla de géneros y en la consolidación del formato de festivales de gran escala. Desde memorables actuaciones, hasta anécdotas tras bambalinas, los autores tejen un retrato brillante y revelador de un fenómeno que marcó a generaciones.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Lollapalooza (@lollapalooza)

Con preventa disponible en Amazon, este libro se perfila como una lectura esencial para los fanáticos de la música y la cultura pop. Además, Lollapalooza regresará en marzo de 2025, recordándonos que el espíritu rebelde y experimental del festival sigue vivo.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

Bad Gyal y Trueno estrenan “Angelito”

Una colaboración que fusiona sus estilos distintivos.

Producida por Tatool y SHB, "Angelito" destaca por su ritmo dancehall que evoca la esencia de artistas como Sean Paul, transportando al oyente a un ambiente veraniego y festivo.  El video, dirigido por Yavez Anthonio y filmado en las playas de Miami, complementa perfectamente esta atmósfera, mostrando a ambos artistas en un entorno playero y relajado.

Un aspecto notable de la canción es la incursión de Trueno en el catalán, idioma natal de Bad Gyal. Este lanzamiento llega tras un 2024 exitoso para Bad Gyal, quien presentó su álbum debut La Joia, certificado como Disco de Oro por la RIAA en Estados Unidos y alcanzando el tercer puesto en las listas globales de Spotify. Además, llevó a cabo la gira internacional LA JOIA · 24 KARATS TOUR y protagonizó la película La Joia, que lideró la taquilla española durante su estreno.

Por su parte, Trueno, nacido en Buenos Aires, Argentina, continúa consolidándose como uno de los referentes más influyentes del rap latinoamericano. Desde su ascenso en las batallas de freestyle, hasta el lanzamiento de álbumes aclamados como Atrevido y Bien o Mal, ha demostrado su capacidad para combinar líricas contundentes con una sensibilidad musical que trasciende géneros. Su colaboración en "Angelito" resalta su versatilidad al incursionar en nuevos estilos.

Para los seguidores interesados, está disponible una edición especial de la camiseta que Bad Gyal luce en el video y en la portada del sencillo. Esta prenda se puede adquirir a través del sitio oficial de la artista.

Con "Angelito", Bad Gyal y Trueno ofrecen una propuesta fresca y vibrante que promete ser un éxito en las pistas de baile y en las listas de reproducción de este 2025.

Mantente pendiente de Indie Rocks! para más detalles.

TikTok / Instagram / X / Facebook

The Horrors ilumina la oscuridad con “More Than Life”

Desbordando intensidad que acaricia y quema al mismo tiempo.

Los alquimistas del darkwave y la psicodelia, The Horrors, regresa para sacudir nuestras almas más oscuras. La banda británica se prepara para lanzar su sexto álbum de estudio, Night Life, el próximo 21 de marzo a través de Fiction Records, y previo as este lanzamiento, nos regaló una dosis de su nueva era con los temas "The Silence That Remains", "Trial By Fire" y "Lotus Eater"

Hoy es momento de presentar "More Than Life", donde la melancolía abraza y destruye. En este sencillo, la voz de Faris Badwan guía el tema como un lamento visceral, mientras guitarras procesadas y un bajo pulsante construyen un mundo entre el éxtasis y la introspección.

La letra, poética y cruda, navega entre los miedos y las obsesiones. "More Than Life" es un tema que late con fuerza, un reflejo de la oscuridad y la luz que define a The Horrors.

'More Than Life’ tiene un tipo de intensidad diferente a la de nuestros últimos singles, es más impulsiva y directa. Fue escrita en medio de Canary Wharf, que cada día se parece más a Blade Runner. Es un lugar muy extraño para hacer algo creativo, ya que el entorno es especialmente austero,” explica la banda.

Con Night Life, la agrupación parece estar trazando un equilibrio entre lo experimental y lo emocional, uniendo la crudeza del post punk con una producción elegante. La espera se acorta, pero The Horrors ya nos ha dado motivos para obsesionarnos con esta nueva era. ¿Estás listo para perderte en su oscuridad brillante?

Conoce el artwork y tracklist oficial de Night Life:

 The Horrors Night Life

  1. "Ariel"
  2. "Silent Sister"
  3. "The Silence That Remains"
  4. "Trial By Fire"
  5. "The Feeling Is Gone"
  6. "Lotus Eater"
  7. "More Than Life"
  8. "When The Rhythm Breaks"
  9. "LA Runaway"

Sigue a Indie Rocks! y descubre la música.
TikTok / Instagram / X / Facebook

Muere el cineasta y artista, David Lynch

El hombre que transformó lo cotidiano en extraordinario, deja el mundo terrenal. 

David Lynch redefinió los límites de la narrativa visual con su inconfundible estilo en el cine y arte, este jueves ha fallecido a los 78 años tras luchar contra el enfisema. Su muerte deja un vacío en el mundo artístico que será difícil de llenar. La noticia fue compartida a través de un comunicado compartido por su familia donde se expresó:

Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista David Lynch. Apreciaríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, 'Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero'”, se lee en el comunicado.

Conocido por clásicos como Blue Velvet, Mulholland Drive y la revolucionaria serie Twin Peaks, Lynch convirtió un sistema familiar, en algo inquietamente absurdo en poesía visual. Su legado se extiende más allá del cine, alcanzando la pintura, la música y hasta sus entrañables informes meteorológicos diarios, que solía despedir con frases como: “Es un hermoso día con sol dorado y cielo azul todo el tiempo”.

David Keith Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana, Estados Unidos. Creció en un ambiente que alimentó su fascinación por lo extraño y lo perturbador en lo cotidiano; su primera pasión fue la pintura durante sus estudios, antes de comenzar a hacer cortometrajes a fines de la década de 1960. Esa sensibilidad artística permeó toda su obra cinematográfica, caracterizada por transformar los sistemas establecidos, en algo inquietante, y lo surreal en arte visual.

Un creador visionario que redefinió las normas narrativas y visuales para innovar lo que el cine podía ser. Su trabajo como músico abarca los álbumes de estudio BlueBOB (2001), Crazy Clown Time (2011) y The Big Dream (2013). Escribió los libros ImagesCatching the Big Fish y Room to Dream. Dirigió videos musicales para artistas como Chris IsaakX JapanMobyInterpolNine Inch Nails y Donovan.

Durante años fue practicante de la Meditación Trascendental (MT) , técnica simple y natural para esclarecer la mente y promover el bienestar general del ser. Debido a esta práctica, creó la Fundación David Lynch, que busca financiar la enseñanza de la MT en las escuelas, y desde entonces, ha ampliado su alcance a otras poblaciones en riesgo, incluidas las personas sin hogar, los veteranos y los refugiados. Lynch llevaba tiempo enfrentándose al enfisema, una enfermedad pulmonar que lo había mantenido en casa y dependiente de oxígeno suplementario. La noticia de su fallecimiento deja en pausa al mundo del arte, que aún espera asimilar la pérdida de una figura tan influyente. 

Gracias, David, por mostrarnos la belleza de lo extraño y lo aterrador en lo cotidiano.

Sigue a Indie Rocks! y conecta con el
mundo artístico.

TikTok / Instagram / X / Facebook

CocoRosie resurge con 'Little Death Wishes' y estrena sencillo

El dúo de hermanas anuncia su octavo álbum de estudio, con colaboraciones de Chance The Rapper y Greg Saunier.

CocoRosie, el dúo compuesto por las hermanas Bianca y Sierra Casady, ha revelado detalles de su octavo álbum de estudio, Little Death Wishes, que será lanzado el 28 de marzo a través de Joyful Noise Recordings. También compartieron su más reciente sencillo, “Cut Stitch Scar”, acompañado de un video musical. Míralo y escucha a continuación:

Escrito en un periodo de duelo personal para Bianca Casady, “Cut Stitch Scar” refleja los altibajos emocionales del duelo, alternando entre momentos de calma y densidad sonora. Según las hermanas, la canción aborda "la precariedad y la belleza del ser humano", transmitiendo un mensaje profundamente existencial.

'Cut Stitch Scar' toca el núcleo mismo de nuestra rebeldía universal y la naturaleza precaria y preciosa de ser humano”, así lo expresan las hermanas Casady en un comunicado de prensa.

El álbum, que también cuenta con colaboraciones de Chance The Rapper y Greg Saunier (Deerhoof). CocoRosie continúa como una fuerza creativa audaz que transforma el dolor en arte. Little Death Wishes explora temas como las dificultades generacionales de las mujeres, las cicatrices del amor y el deseo de sanar. Musicalmente, el álbum mezcla elementos primordiales con referencias culturales contemporáneas, en un collage sonoro que reimagina el kitsch como una verdad renovada.

Este lanzamiento marca una nueva etapa para CocoRosie, reafirmando su compromiso con la experimentación y la expresión artística sin límites.

Cocorosie Little Death Wishes Álbum

Te dejamos el tracklist completo de Little Death Wishes:

  1. "Wait For Me"
  2. "Cut Stitch Scar"
  3. "Yesterday"
  4. "Luckless"
  5. "Paper Boat"
  6. "It Ain't Easy"
  7. "Nothing But Garbage"
  8. "Least I Have You"
  9. "Girl In Town (feat. Chance the Rapper)"
  10. "No Need For Money"
  11. "Pushing Daisies"
  12. "Unbroken"

Cuéntanos, ¿Qué te pareció "Cut Stitch Scar", lo más nuevo de CocoRosie?

Te leemos en Redes Sociales.

TikTok / Instagram / X / Facebook